stringtranslate.com

Escultura

Venus de Hohle Fels , Alemania, la escultura más antigua conocida de un ser humano, 42.000-40.000 BP
La Galia moribunda , o La Galia Capitolina , [1] una copia romana en mármol de una obra helenística de finales del siglo III a. C., Museos Capitolinos , Roma
Guardián de la puerta asirio lamassu de Khorsabad , c.  800 –721 a. C.
Moisés de Miguel Ángel ( c.  1513-1515 ), San Pietro in Vincoli , Roma , para la tumba del Papa Julio II
Netsuke de tigresa con dos cachorros, Japón de mediados del siglo XIX, marfil con incrustaciones de concha
El ángel del norte de Antony Gormley , 1998

La escultura es la rama de las artes visuales que opera en tres dimensiones . La escultura es la obra de arte tridimensional que se presenta físicamente en las dimensiones de alto, ancho y profundidad. Es una de las artes plásticas . Los procesos escultóricos duraderos utilizaban originalmente el tallado (la eliminación de material) y el modelado (la adición de material, como arcilla), en piedra , metal , cerámica , madera y otros materiales pero, desde el Modernismo , ha habido una libertad casi completa de materiales y procesos. . Se puede trabajar una amplia variedad de materiales mediante remoción, como tallado, ensamblaje mediante soldadura o modelado, o moldeado o fundición .

La escultura en piedra sobrevive mucho mejor que las obras de arte en materiales perecederos y, a menudo, representa la mayoría de las obras supervivientes (aparte de la cerámica ) de culturas antiguas, aunque, a la inversa, las tradiciones de la escultura en madera pueden haber desaparecido casi por completo. Sin embargo, la mayoría de las esculturas antiguas estaban pintadas de colores brillantes y se han perdido. [2]

La escultura ha sido fundamental en la devoción religiosa en muchas culturas y, hasta siglos recientes, las grandes esculturas, demasiado caras para que las crearan particulares, solían ser una expresión de religión o política. Aquellas culturas cuyas esculturas han sobrevivido en cantidades incluyen las culturas del antiguo Mediterráneo, India y China, así como muchas de América Central, del Sur y África.

La tradición occidental de la escultura comenzó en la antigua Grecia , y se considera que Grecia produjo grandes obras maestras en el período clásico . Durante la Edad Media , la escultura gótica representaba las agonías y pasiones de la fe cristiana. El resurgimiento de los modelos clásicos en el Renacimiento produjo esculturas famosas como la estatua del David de Miguel Ángel . La escultura modernista se alejó de los procesos tradicionales y del énfasis en la representación del cuerpo humano, con la realización de esculturas construidas y la presentación de objetos encontrados como obras de arte terminadas.

Tipos

Relieves rupestres budistas al aire libre en las Grutas de Longmen , China

Una distinción entre escultura "en redondo", escultura independiente, como estatuas , no unidas excepto posiblemente en la base a cualquier otra superficie, y los diversos tipos de relieve , que están al menos parcialmente unidos a una superficie de fondo. El relieve a menudo se clasifica según el grado de proyección desde la pared en bajorrelieve o bajorrelieve , alto relieve y, a veces, un mediorrelieve intermedio . El relieve hundido es una técnica restringida al antiguo Egipto . El relieve es el medio escultórico habitual para grandes grupos de figuras y temas narrativos, que son difíciles de realizar en redondo, y es la técnica típica utilizada tanto para la escultura arquitectónica , que se adosa a edificios, como para la escultura de pequeña escala que adorna otros objetos. como en gran parte de la cerámica , la orfebrería y la joyería . La escultura en relieve también puede decorar estelas , losas verticales, generalmente de piedra, que a menudo también contienen inscripciones.

Otra distinción básica es entre técnicas de tallado sustractivo, que eliminan material de un bloque o trozo existente, por ejemplo de piedra o madera, y técnicas de modelado que dan forma o construyen la obra a partir del material. Técnicas como la fundición , estampación y moldeado utilizan una matriz intermedia que contiene el diseño para producir la obra; muchos de ellos permiten la producción de varias copias.

El término "escultura" se utiliza a menudo principalmente para describir obras de gran tamaño, que a veces se denominan escultura monumental , es decir, una escultura de gran tamaño o una adosada a un edificio, o ambas. Pero el término cubre adecuadamente muchos tipos de pequeñas obras en tres dimensiones que utilizan las mismas técnicas, incluidas monedas y medallas , tallas en piedra dura , un término para pequeñas tallas en piedra que pueden requerir un trabajo detallado.

La estatua muy grande o "colosal" ha tenido un atractivo perdurable desde la antigüedad ; la más grande registrada con 182 m (597 pies) es la Estatua de la Unidad de la India de 2018 . Otra gran forma de retrato escultórico es la estatua ecuestre de un jinete, que se ha vuelto poco común en las últimas décadas. Las formas más pequeñas de escultura de retrato de tamaño natural son la "cabeza", que muestra precisamente eso, o el busto , una representación de una persona del pecho hacia arriba. Las formas pequeñas de escultura incluyen la figurilla , normalmente una estatua que no mide más de 46 cm (18 pulgadas) de altura, y para los relieves la plaqueta , medalla o moneda.

El arte moderno y contemporáneo ha agregado una serie de formas no tradicionales de escultura, incluida la escultura sonora , la escultura luminosa , el arte ambiental , la escultura ambiental , la escultura de arte callejero , la escultura cinética (que involucra aspectos del movimiento físico ), el land art y el arte de sitio específico. arte . La escultura es una forma importante de arte público . Una colección de esculturas en un jardín puede denominarse jardín de esculturas . También existe la opinión de que los edificios son un tipo de escultura, y Constantin Brâncuși describe la arquitectura como "escultura habitada". [ cita necesaria ]

Fines y materias

Moai de Isla de Pascua , donde la concentración de recursos en grandes esculturas puede haber tenido graves efectos políticos
Medalla de Juan VIII Paleólogo , c.  1435 , de Pisanello , la primera medalla retrato, un medio hecho esencialmente para coleccionar

Uno de los propósitos más comunes de la escultura es alguna forma de asociación con la religión. Las imágenes de culto son comunes en muchas culturas, aunque a menudo no son las colosales estatuas de deidades que caracterizaron el arte griego antiguo , como la Estatua de Zeus en Olimpia . Las imágenes de culto reales en los santuarios más internos de los templos egipcios , de las cuales no ha sobrevivido ninguna, eran evidentemente bastante pequeñas, incluso en los templos más grandes. Lo mismo ocurre a menudo en el hinduismo , donde la forma muy simple y antigua del lingam es la más común. El budismo llevó la escultura de figuras religiosas al este de Asia, donde parece que no había una tradición equivalente anterior, aunque formas simples como el bi y el cong probablemente tenían un significado religioso.

Las pequeñas esculturas como posesiones personales se remontan al arte prehistórico más antiguo, y el uso de esculturas muy grandes como arte público , especialmente para impresionar al espectador con el poder de un gobernante, se remonta al menos a la Gran Esfinge de hace unos 4.500 años. En arqueología e historia del arte, la aparición, y a veces la desaparición, de esculturas grandes o monumentales en una cultura se considera de gran importancia, aunque rastrear su aparición a menudo se complica por la presunta existencia de esculturas en madera y otros materiales perecederos de los que no hay registro. restos; [3]

El tótem es un ejemplo de una tradición de escultura monumental en madera que no dejaría rastros para la arqueología. La capacidad de reunir los recursos para crear esculturas monumentales, mediante el transporte de materiales generalmente muy pesados ​​y el pago de lo que normalmente se considera escultores a tiempo completo, se considera una señal de una cultura relativamente avanzada en términos de organización social. Los recientes descubrimientos inesperados de antiguas figuras chinas de la Edad del Bronce en Sanxingdui , algunas de ellas de más del doble del tamaño humano, han perturbado muchas ideas sostenidas sobre la civilización china temprana, ya que anteriormente solo se conocían bronces mucho más pequeños. [4]

Algunas culturas indudablemente avanzadas, como la civilización del valle del Indo , parecen no haber tenido ninguna escultura monumental, aunque produjeron estatuillas y sellos muy sofisticados. La cultura del Mississippi parece haber ido avanzando hacia su uso, con pequeñas figuras de piedra, cuando se derrumbó. Otras culturas, como el antiguo Egipto y la cultura de la Isla de Pascua , parecen haber dedicado enormes recursos a la escultura monumental a muy gran escala desde una etapa muy temprana.

La colección de esculturas, incluidas las de períodos anteriores, se remonta a unos 2.000 años en Grecia, China y Mesoamérica, y muchas colecciones estaban disponibles en exhibición semipública mucho antes de que se inventara el museo moderno. A partir del siglo XX, la gama relativamente restringida de temas que se encuentran en la gran escultura se expandió enormemente, siendo ahora comunes los temas abstractos y el uso o representación de cualquier tipo de tema. Hoy en día, gran parte de las esculturas se fabrican para exhibirlas intermitentemente en galerías y museos, y la capacidad de transportar y almacenar obras cada vez más grandes es un factor en su construcción.

Las pequeñas figuras decorativas , generalmente de cerámica, son tan populares hoy en día (aunque extrañamente descuidadas por el arte moderno y contemporáneo ) como lo fueron en el Rococó , o en la antigua Grecia, cuando las figuras de Tanagra eran una industria importante, o en Asia Oriental y en el período precolombino. arte . Los pequeños herrajes esculpidos para muebles y otros objetos se remontan a la antigüedad, como en los marfiles de Nimrud , los marfiles de Begram y los hallazgos de la tumba de Tutankamón .

La escultura de retratos comenzó en Egipto , donde la Paleta de Narmer muestra a un gobernante del siglo 32 a. C., y en Mesopotamia , donde tenemos 27 estatuas supervivientes de Gudea , que gobernó Lagash c. 2144-2124 a. C. En la antigua Grecia y Roma, la erección de un retrato en un lugar público era casi la más alta señal de honor y la ambición de la élite, que también podía estar representada en una moneda. [5]

En otras culturas, como Egipto y el Cercano Oriente, las estatuas públicas eran casi exclusivamente dominio exclusivo del gobernante, mientras que otras personas ricas solo aparecían retratadas en sus tumbas. Los gobernantes suelen ser las únicas personas a las que se les retrata en las culturas precolombinas, comenzando con las colosales cabezas olmecas de hace unos 3.000 años. La escultura de retratos de Asia oriental era enteramente religiosa, y se conmemoraba con estatuas a los principales clérigos, especialmente a los fundadores de los monasterios, pero no a los gobernantes ni a los antepasados. La tradición mediterránea revivió, inicialmente sólo para efigies funerarias y monedas, en la Edad Media, pero se expandió enormemente en el Renacimiento, que inventó nuevas formas, como la medalla de retrato personal .

Los animales son, junto con la figura humana, el primer tema de escultura y siempre han sido monstruos populares, a veces realistas, pero a menudo imaginarios; En China, los animales y los monstruos son casi los únicos temas tradicionales de escultura en piedra fuera de tumbas y templos. El reino de las plantas es importante sólo en joyería y relieves decorativos, pero estos forman casi todas las grandes esculturas del arte bizantino y del arte islámico , y son muy importantes en la mayoría de las tradiciones euroasiáticas, donde motivos como la palmeta y la voluta de vid han pasado de oriente a Occidente durante más de dos milenios.

Una forma de escultura que se encuentra en muchas culturas prehistóricas de todo el mundo son versiones especialmente ampliadas de herramientas, armas o vasijas ordinarias creadas con materiales preciosos poco prácticos, ya sea para alguna forma de uso o exhibición ceremonial o como ofrendas. El jade u otros tipos de piedra verde se utilizaron en China, el México olmeca y la Europa neolítica , y en Mesopotamia temprana se produjeron grandes formas de cerámica en piedra. El bronce se utilizó en Europa y China para grandes hachas y hojas, como la Oxborough Dirk .

Materiales y técnicas

Adorador sumerio , alabastro con ojos de concha, 2750-2600 a. C.

Los materiales utilizados en la escultura son diversos y cambian a lo largo de la historia. Los materiales clásicos, con una durabilidad excepcional, son el metal, especialmente el bronce , la piedra y la cerámica, siendo la madera, el hueso y la asta opciones menos duraderas pero más económicas. Materiales preciosos como oro , plata , jade y marfil se utilizan a menudo para pequeñas obras de lujo y, a veces, en otras más grandes, como en las estatuas criselefantinas . Se utilizaron materiales más comunes y menos costosos para la escultura para un consumo más amplio, incluidas maderas duras (como roble , boj/boj y tilo/tilo ); terracota y otras cerámicas , cera (un material muy común para los modelos destinados a la fundición, y para recibir las impresiones de sellos cilíndricos y gemas grabadas) y metales fundidos como el peltre y el zinc (spelter). Pero una gran cantidad de otros materiales se han utilizado como parte de esculturas, tanto en obras etnográficas y antiguas como en obras modernas.

Las esculturas suelen estar pintadas , pero comúnmente pierden su pintura con el tiempo o con los restauradores. Se han utilizado muchas técnicas de pintura diferentes en la creación de esculturas, incluida la tempera , la pintura al óleo , el dorado , la pintura para el hogar, el aerosol, el esmalte y el arenado. [2] [6]

Muchos escultores buscan nuevas formas y materiales para hacer arte. Una de las esculturas más famosas de Pablo Picasso incluía piezas de bicicleta . Alexander Calder y otros modernistas hicieron un uso espectacular del acero pintado . Desde la década de 1960, también se utilizan acrílicos y otros plásticos. Andy Goldsworthy realiza sus esculturas inusualmente efímeras a partir de materiales casi exclusivamente naturales en entornos naturales. Algunas esculturas, como las de hielo , las de arena y las de gas , son deliberadamente de corta duración. Los escultores recientes han utilizado vidrieras , herramientas, piezas de máquinas, hardware y envases de consumo para diseñar sus obras. Los escultores a veces utilizan objetos encontrados , y las rocas de los eruditos chinos han sido apreciadas durante muchos siglos.

Piedra

Recreación moderna en yeso de la apariencia pintada original de una figura de mármol griega del Arcaico Tardío del Templo de Afaya , basada en el análisis de rastros de pigmento, [7] c.  500 a. C.

La escultura en piedra es una actividad antigua en la que se moldean piezas de piedra natural en bruto mediante la extracción controlada de piedra . Debido a la permanencia del material, se puede encontrar evidencia de que incluso las sociedades más antiguas se dedicaron a algún tipo de trabajo en piedra, aunque no todas las áreas del mundo tienen tanta abundancia de buena piedra para tallar como Egipto, Grecia, India y la mayor parte de Europa. . Los petroglifos (también llamados grabados rupestres) son quizás la forma más antigua: imágenes creadas quitando parte de la superficie de una roca que permanece in situ , mediante incisiones, picoteos, tallas y raspaduras. La escultura monumental comprende las obras de gran tamaño, y la escultura arquitectónica , que se encuentra adosada a los edificios. El tallado en piedra dura es el tallado con fines artísticos de piedras semipreciosas como jade , ágata , ónix , cristal de roca , sarda o cornalina , y término general para un objeto elaborado de esta manera. El alabastro o yeso mineral es un mineral blando, fácil de tallar para trabajos más pequeños y aún relativamente duradero. Las gemas grabadas son pequeñas gemas talladas, incluidos los camafeos , utilizadas originalmente como anillos de sello .

La copia de una estatua original en piedra, que era muy importante para las estatuas griegas antiguas, que se conocen casi todas a partir de copias, se realizaba tradicionalmente " señalando ", junto con métodos más a mano alzada. Señalar implicó establecer una cuadrícula de cuadrados de cuerda en un marco de madera que rodeaba el original, y luego medir la posición en la cuadrícula y la distancia entre la cuadrícula y la estatua de una serie de puntos individuales, y luego usar esta información para tallar el bloque desde que se realiza la copia. [8]

Metal

Ludwig Gies , plaqueta de hierro fundido , 8 x 9,8 cm, Refugiados , 1915

El bronce y las aleaciones de cobre relacionadas son los metales más antiguos y aún más populares para esculturas de metal fundido ; una escultura de bronce fundido a menudo se llama simplemente "bronce". Las aleaciones de bronce comunes tienen la propiedad inusual y deseable de expandirse ligeramente justo antes de fraguar, llenando así los detalles más finos de un molde. Su resistencia y falta de fragilidad (ductibilidad) es una ventaja cuando se van a crear figuras en acción, especialmente en comparación con diversos materiales cerámicos o pétreos (consulte la escultura de mármol para ver varios ejemplos). El oro es el metal más blando y precioso, y muy importante en joyería ; con la plata es lo suficientemente blanda como para trabajarla con martillos y otras herramientas, así como para fundirla; El repujado y el cincelado se encuentran entre las técnicas utilizadas en orfebrería y platería .

La fundición es un grupo de procesos de fabricación mediante los cuales un material líquido (bronce, cobre, vidrio, aluminio, hierro) se vierte (generalmente) en un molde, que contiene una cavidad hueca de la forma deseada, y luego se deja solidificar. Luego, la pieza sólida se expulsa o se rompe para completar el proceso, [9] aunque puede seguir una etapa final de "trabajo en frío" en la pieza terminada. La fundición se puede utilizar para formar metales líquidos calientes o diversos materiales que fraguan en frío después de mezclar los componentes (como epoxis , hormigón , yeso y arcilla ). La fundición se utiliza con mayor frecuencia para crear formas complejas que, de otro modo, serían difíciles o antieconómicas de realizar con otros métodos. La pieza fundida más antigua que se conserva es una rana mesopotámica de cobre del 3200 a. C. [10] Las técnicas específicas incluyen la fundición a la cera perdida , la fundición en moldes de yeso y la fundición en arena .

La soldadura es un proceso en el que se fusionan diferentes piezas de metal para crear diferentes formas y diseños. Hay muchas formas diferentes de soldadura, como la soldadura por oxicombustible , la soldadura con electrodo revestido , la soldadura MIG y la soldadura TIG . El oxicombustible es probablemente el método de soldadura más común cuando se trata de crear esculturas de acero porque es el más fácil de usar para dar forma al acero, así como para hacer uniones limpias y menos visibles del acero. La clave de la soldadura con oxicombustible es calentar cada pieza de metal que se va a unir de manera uniforme hasta que todas estén rojas y brillantes. Una vez que ese brillo esté en cada pieza, ese brillo pronto se convertirá en un "charco" donde el metal se licua y el soldador debe lograr que los charcos se unan, fusionando el metal. Una vez enfriado, el lugar donde se unen las piscinas ahora es una pieza continua de metal. La forja también se utiliza mucho en la creación de esculturas con oxicombustible. La forja es el proceso de calentar el metal hasta cierto punto para ablandarlo lo suficiente como para darle diferentes formas. Un ejemplo muy común es calentar el extremo de una varilla de acero y golpear la punta roja calentada con un martillo mientras está sobre un yunque para formar una punta. Entre golpes de martillo, el forjador hace girar la varilla y gradualmente forma una punta afilada a partir del extremo romo de una varilla de acero.

Vaso

Dale Chihuly , 2006, ( Vidrio soplado )
Un bodhisattva de madera tallada de la dinastía Song de China (960-1279), Museo de Shanghai

El vidrio se puede utilizar para escultura mediante una amplia gama de técnicas de trabajo, aunque su uso para obras de gran tamaño es un desarrollo reciente. Se puede tallar, aunque con considerable dificultad; La Copa Roman Lycurgus es casi única. [11] Hay varias formas de moldear vidrio : la fundición en caliente se puede realizar colocando vidrio fundido en moldes que se han creado presionando formas en arena, grafito tallado o moldes detallados de yeso/sílice. La fundición de vidrio en horno implica calentar trozos de vidrio en un horno hasta que estén líquidos y fluyan hacia un molde que espera debajo en el horno. El vidrio caliente también se puede soplar y/o esculpir en caliente con herramientas manuales, ya sea como una masa sólida o como parte de un objeto soplado. Las técnicas más recientes implican cincelar y unir placas de vidrio con silicatos poliméricos y luz ultravioleta. [12]

cerámica

La cerámica es uno de los materiales más antiguos para la escultura, además de que la arcilla es el medio en el que muchas esculturas fundidas en metal se modelan originalmente para su fundición. Los escultores suelen construir pequeñas obras preliminares llamadas maquetas de materiales efímeros como yeso de París , cera, arcilla sin cocer o plastilina . [13] Muchas culturas han producido cerámica que combina la función de vasija con una forma escultórica, y las pequeñas figuras a menudo han sido tan populares como lo son en la cultura occidental moderna. La mayoría de las civilizaciones antiguas, desde la antigua Roma y Mesopotamia hasta China, utilizaron sellos y moldes . [14]

talla de madera

Detalle de Crucifixión de Jesucristo, español, madera y policromía, 1793

El tallado en madera se ha practicado ampliamente, pero sobrevive mucho menos que los otros materiales principales, siendo vulnerable a la descomposición, el daño de los insectos y el fuego. Por tanto, constituye un importante elemento oculto en la historia del arte de muchas culturas. [3] La escultura de madera al aire libre no dura mucho en la mayor parte del mundo, por lo que tenemos poca idea de cómo se desarrolló la tradición del tótem . Muchas de las esculturas más importantes de China y Japón en particular son en madera, y la gran mayoría de la escultura africana y la de Oceanía y otras regiones.

La madera es liviana, por lo que es adecuada para máscaras y otras esculturas destinadas a ser transportadas, y puede contener detalles muy finos. También es mucho más fácil de trabajar que la piedra. Con mucha frecuencia se ha pintado después del tallado, pero la pintura se desgasta menos que la madera y, a menudo, falta en las piezas supervivientes. La madera pintada a menudo se describe técnicamente como "madera y policromada ". Por lo general, se aplica una capa de yeso o yeso a la madera y luego se aplica la pintura.

Materiales blandos

Se conocen como esculturas blandas las obras tridimensionales que incorporan materiales no convencionales como telas, pieles, plásticos, caucho y nailon, que de esta manera pueden rellenarse, coserse, colgarse, drapearse o tejerse . Entre los creadores de esculturas blandas más conocidos se encuentran Claes Oldenburg , Yayoi Kusama , Eva Hesse , Sarah Lucas y Magdalena Abakanowicz . [15]

Estado social de los escultores.

Escultor de Nuremberg Adam Kraft , autorretrato de la iglesia de San Lorenzo , década de 1490

En todo el mundo, los escultores suelen ser comerciantes cuyas obras no están firmadas; En algunas tradiciones, por ejemplo en China, donde la escultura no compartía el prestigio de la pintura de los literatos , esto ha afectado el estatus de la escultura misma. [16] Incluso en la antigua Grecia , donde escultores como Fidias se hicieron famosos, parecen haber conservado prácticamente el mismo estatus social que otros artesanos, y quizás no recompensas financieras mucho mayores, aunque algunos firmaron sus obras. [17] En la Edad Media, artistas como Gislebertus , del siglo XII , a veces firmaban sus obras y fueron buscados por diferentes ciudades, especialmente a partir del Trecento en Italia, con figuras como Arnolfo di Cambio y Nicola Pisano y su hijo. Juan . Los orfebres y joyeros, que trabajaban con materiales preciosos y a menudo hacían también de banqueros, pertenecían a gremios poderosos y tenían un estatus considerable, y a menudo ocupaban cargos cívicos. Muchos escultores también ejercieron otras artes; Andrea del Verrocchio también pintó, y Giovanni Pisano , Miguel Ángel y Jacopo Sansovino fueron arquitectos . Algunos escultores mantuvieron grandes talleres. Incluso en el Renacimiento, Leonardo da Vinci y otros percibieron que la naturaleza física de la obra degradaba el estatus de la escultura en las artes, aunque la reputación de Miguel Ángel tal vez puso fin a esta idea arraigada durante mucho tiempo.

A partir del Alto Renacimiento, artistas como Miguel Ángel, Leone Leoni y Giambologna pudieron enriquecerse, ennoblecerse y entrar en el círculo de los príncipes, tras un período de agudas discusiones sobre el estatus relativo de la escultura y la pintura. [18] Gran parte de la escultura decorativa en edificios siguió siendo un oficio, pero los escultores que producían piezas individuales eran reconocidos al mismo nivel que los pintores. A partir del siglo XVIII o antes, la escultura también atrajo a estudiantes de clase media, aunque tardó más que la pintura. Las escultoras tardaron más en aparecer que las pintoras y fueron menos prominentes hasta el siglo XX.

Movimientos anti-escultura

El aniconismo se originó en el judaísmo , que no aceptó la escultura figurativa hasta el siglo XIX, [19] antes de expandirse al cristianismo , que inicialmente aceptó esculturas de gran tamaño. En el cristianismo y el budismo, la escultura adquirió gran importancia. La ortodoxia cristiana oriental nunca ha aceptado la escultura monumental, y el Islam ha rechazado sistemáticamente casi toda la escultura figurativa, salvo figuras muy pequeñas en relieves y algunas figuras de animales que cumplen una función útil, como los famosos leones que sostienen una fuente en la Alhambra . Muchas formas de protestantismo tampoco aprueban la escultura religiosa. Ha habido mucha iconoclasia de la escultura por motivos religiosos, desde los primeros cristianos y la tormenta de la Reforma Protestante hasta la destrucción de los Budas de Bamiyán en 2001 por los talibanes .

Historia

Venus de Willendorf , c.  24.000-26.000  AP

Períodos prehistóricos

Europa

Los primeros ejemplos indiscutibles de escultura pertenecen a la cultura auriñaciense , que se ubicó en Europa y el suroeste de Asia y estuvo activa a principios del Paleolítico superior . Además de producir algunas de las primeras obras de arte rupestre conocidas , la gente de esta cultura desarrolló herramientas de piedra finamente elaboradas, fabricando colgantes, pulseras, cuentas de marfil y flautas de hueso, así como figuras tridimensionales. [20] [21]

El Löwenmensch de 30 cm de altura encontrado en el área de Hohlenstein Stadel en Alemania es una figura antropomórfica de león-humano tallada en marfil de mamut lanudo . Se ha fechado entre el 35 y el 40 000  a. C., lo que la convierte, junto con la Venus de Hohle Fels , en los ejemplos indiscutibles de escultura más antiguos conocidos. [22]

Gran parte del arte prehistórico que se conserva son pequeñas esculturas portátiles, con un pequeño grupo de figuras femeninas de Venus , como la Venus de Willendorf (24-26 000  a. C.), que se encuentran en toda Europa central. [23] El Reno nadando de hace unos 13.000 años es uno de los más finos de una serie de tallas magdalenienses en hueso o asta de animales en el arte del Paleolítico superior , aunque son superados en número por las piezas grabadas, que a veces se clasifican como escultura. . [24] Dos de las esculturas prehistóricas más grandes se pueden encontrar en las cuevas de Tuc d'Audobert en Francia, donde hace entre 12 y 17 000 años un maestro escultor utilizó una herramienta de piedra con forma de espátula y dedos para modelar un par de grandes bisontes en arcilla. contra una roca caliza. [25]

Con el comienzo del Mesolítico en Europa, la escultura figurativa se redujo considerablemente [26] y siguió siendo un elemento menos común en el arte que la decoración en relieve de objetos prácticos hasta el período romano, a pesar de algunas obras como el caldero de Gundestrup de la Edad del Hierro europea y la Carro solar Trundholm de la Edad del Bronce . [27]

Antiguo Cercano Oriente

Del antiguo Cercano Oriente , el Hombre Urfa de piedra de tamaño natural de la Turquía moderna proviene de alrededor del 9.000 a. C., y las estatuas de 'Ain Ghazal de alrededor del 7.200 y 6.500 a. C. Estos son del Jordania moderno , hechos de yeso de cal y juncos, y de aproximadamente la mitad de su tamaño natural; Hay 15 estatuas, algunas con dos cabezas una al lado de la otra, y 15 bustos. Pequeñas figuras de arcilla de personas y animales se encuentran en muchos sitios de todo el Cercano Oriente desde el Neolítico anterior a la alfarería , y representan el comienzo de una tradición más o menos continua en la región.

Antiguo Cercano Oriente

Sello cilíndrico con su impresión sobre arcilla; Serpopardos y águilas, período Uruk, 4100-3000 a. C.

El período protoalfabetizado en Mesopotamia , dominado por Uruk , vio la producción de obras sofisticadas como el jarrón Warka y los sellos cilíndricos . La Leona Guennol es una pequeña figura de piedra caliza excepcional de Elam de aproximadamente 3000-2800 a. C., en parte humana y en parte leona. [28] Un poco más tarde hay una serie de figuras de sacerdotes y adoradores de ojos grandes, en su mayoría de alabastro y de hasta un pie de altura, que asistían al culto de las imágenes de la deidad en el templo, pero muy pocos de ellos han sobrevivido. [29] Las esculturas del período sumerio y acadio generalmente tenían ojos grandes y fijos y largas barbas en los hombres. También se han encontrado muchas obras maestras en el Cementerio Real de Ur (c. 2650 a. C.), incluidas las dos figuras de un carnero en un matorral , el toro de cobre y una cabeza de toro en una de las liras de Ur . [30]

De los muchos períodos posteriores al ascenso del Imperio neoasirio en el siglo X a. C., el arte mesopotámico sobrevive en diversas formas: sellos cilíndricos , figuras redondas relativamente pequeñas y relieves de diversos tamaños, incluidas placas baratas de esculturas moldeadas. cerámica para el hogar, algunas religiosas y otras aparentemente no. [31] El relieve de Burney es una placa de terracota inusualmente elaborada y relativamente grande (20 x 15 pulgadas, 50 x 37 cm) de una diosa alada desnuda con patas de ave de presa y búhos y leones que la acompañan. Proviene del siglo XVIII o XIX a. C. y también puede estar moldeado. [32] También se encuentran en los templos estelas de piedra , ofrendas votivas o probablemente conmemorativas de victorias y que muestran fiestas, que a diferencia de los más oficiales carecen de inscripciones que las expliquen; [33] la Estela fragmentaria de los Buitres es un ejemplo temprano del tipo inscrito, [34] y el Obelisco Negro asirio de Salmanasar III, uno tardío, grande y sólido. [35]

La conquista de toda Mesopotamia y gran parte del territorio circundante por parte de los asirios creó un estado más grande y más rico que el que la región había conocido antes, y un arte muy grandioso en palacios y lugares públicos, sin duda en parte destinado a igualar el esplendor del arte del vecino imperio egipcio. A diferencia de los estados anteriores, los asirios podían utilizar piedra fácilmente tallada del norte de Irak, y lo hacían en gran cantidad. Los asirios desarrollaron un estilo de esquemas extremadamente grandes de bajorrelieves narrativos en piedra muy finamente detallados para palacios, con escenas de guerra o caza; El Museo Británico tiene una colección excepcional, que incluye la Caza del León de Ashurbanipal y los relieves de Laquis que muestran una campaña. Produjeron muy pocas esculturas redondas, excepto las colosales figuras guardianas del lamassu con cabeza humana , que están esculpidas en alto relieve en dos lados de un bloque rectangular, con las cabezas efectivamente redondas (y también cinco patas, de modo que ambas vistas parecen completas). Incluso antes de dominar la región, continuaron la tradición de los sellos cilíndricos con diseños que a menudo son excepcionalmente enérgicos y refinados. [36]

Antiguo Egipto

Thutmosis , busto de Nefertiti , 1345 a. C., Museo Egipcio de Berlín

La escultura monumental del antiguo Egipto es mundialmente famosa, pero las pequeñas obras refinadas y delicadas existen en cantidades mucho mayores. Los egipcios utilizaron la técnica distintiva del relieve hundido , que se adapta bien a la luz solar muy intensa. Las figuras principales en los relieves se adhieren a la misma convención de figuras que en la pintura, con las piernas separadas (cuando no están sentadas) y la cabeza mostrada de lado, pero el torso de frente, y un conjunto estándar de proporciones que componen la figura, usando 18 "puños" para ir desde el suelo hasta la línea del cabello en la frente. [37] Esto aparece ya en la Paleta de Narmer de la Dinastía I. Sin embargo, allí como en otros lugares la convención no se utiliza para figuras menores que se muestran involucradas en alguna actividad, como los cautivos y los cadáveres. [38] Otras convenciones hacen que las estatuas de hombres sean más oscuras que las de mujeres. Aparecen retratos estatuarios muy convencionalizados ya en la Dinastía II, antes del 2780 a. C., [39] y con la excepción del arte del período Amarna de Ahkenaten , [40] y algunos otros períodos como la Dinastía XII, los rasgos idealizados de los gobernantes , al igual que otras convenciones artísticas egipcias, cambió poco hasta después de la conquista griega. [41]

Los faraones egipcios siempre fueron considerados deidades, pero otras deidades son mucho menos comunes en las grandes estatuas, excepto cuando representan al faraón como otra deidad; sin embargo, las otras deidades se muestran frecuentemente en pinturas y relieves. La famosa fila de cuatro estatuas colosales fuera del templo principal de Abu Simbel muestra cada una a Ramsés II , un esquema típico, aunque aquí excepcionalmente grande. [42] Las pequeñas figuras de deidades, o sus personificaciones animales, son muy comunes y se encuentran en materiales populares como la cerámica. La mayoría de las esculturas más grandes sobreviven en templos o tumbas egipcias ; A más tardar en la dinastía IV (2680-2565 a. C.), la idea de la estatua de Ka quedó firmemente establecida. Éstas se colocaban en tumbas como lugar de descanso para la porción ka del alma , por lo que tenemos un buen número de estatuas menos convencionales de administradores acomodados y sus esposas, muchas de ellas de madera, ya que Egipto es uno de los pocos lugares del mundo. mundo donde el clima permite que la madera sobreviva durante milenios. Son especialmente naturalistas las llamadas cabezas de reserva , cabezas lisas y sin pelo. Las primeras tumbas también contenían pequeños modelos de esclavos, animales, edificios y objetos como barcos necesarios para que el difunto continuara su estilo de vida en el más allá, y figuras posteriores de Ushabti . [43]

Europa

Antigua Grecia

Auriga de Delfos , antigua escultura de bronce griega , siglo V a. C., detalle de cabeza de cerca

El primer estilo distintivo de la escultura griega antigua se desarrolló en el período cicládico de la Edad del Bronce Temprano (tercer milenio a. C.), donde las figuras de mármol, generalmente femeninas y pequeñas, se representan en un estilo geométrico elegantemente simplificado. La más típica es una postura de pie con los brazos cruzados al frente, pero se muestran otras figuras en diferentes posturas, incluida una complicada figura de un arpista sentado en una silla. [44]

Las culturas minoica y micénica posteriores desarrollaron aún más la escultura, bajo la influencia de Siria y otros lugares, pero fue en el período Arcaico posterior , alrededor del 650 a. C., cuando se desarrolló el kouros . Se trata de grandes estatuas de pie de jóvenes desnudos, que se encuentran en templos y tumbas, con la kore como equivalente femenina vestida y con el pelo elaboradamente peinado; ambos tienen la " sonrisa arcaica ". Parecen haber cumplido una serie de funciones, tal vez a veces representando a deidades y otras veces a la persona enterrada en una tumba, como ocurre con el Kroisos Kouros . Están claramente influenciados por los estilos egipcio y sirio, pero los artistas griegos estaban mucho más dispuestos a experimentar dentro de ese estilo.

Durante el siglo VI, la escultura griega se desarrolló rápidamente, volviéndose más naturalista y con posturas de figuras mucho más activas y variadas en escenas narrativas, aunque todavía dentro de convenciones idealizadas. Se agregaron frontones esculpidos a los templos , incluido el Partenón de Atenas, donde los restos del frontón de alrededor de 520 con figuras redondas se utilizaron afortunadamente como relleno para nuevos edificios después del saqueo persa en 480 a. C., y se recuperaron a partir de la década de 1880 en condición fresca sin intemperie. Otros restos significativos de escultura arquitectónica proceden de Paestum en Italia, Corfú , Delfos y el templo de Afaya en Egina (en gran parte actualmente en Munich ). [45] La mayoría de las esculturas griegas originalmente incluían al menos algo de color; El Museo Ny Carlsberg Glyptotek en Copenhague, Dinamarca, ha realizado una extensa investigación y recreación de los colores originales. [46] [47]

Clásico
Alto relieve clásico de los mármoles de Elgin , que originalmente decoraban el Partenón , c. 447-433 a. C.

Hay menos restos originales de la primera fase del período Clásico, a menudo llamado estilo Severo ; Las estatuas independientes ahora se hacían en su mayoría en bronce, que siempre tuvo valor como chatarra. El estilo Severo duró desde alrededor de 500 en relieves, y poco después 480 en estatuas, hasta aproximadamente 450. Las posturas relativamente rígidas de las figuras se relajaron, y las posiciones de giro asimétricas y las vistas oblicuas se volvieron comunes, y buscadas deliberadamente. Esto se combinó con una mejor comprensión de la anatomía y la estructura armoniosa de las figuras esculpidas, y la búsqueda de una representación naturalista como objetivo, que no había estado presente antes. Las excavaciones realizadas en el templo de Zeus en Olimpia desde 1829 han revelado el mayor grupo de restos, de unos 460, de los cuales muchos se encuentran en el Louvre . [48]

El período del "Alto Clásico" duró sólo unas pocas décadas, aproximadamente entre 450 y 400, pero ha tenido una influencia trascendental en el arte y conserva un prestigio especial, a pesar de un número muy restringido de supervivencias originales. Las obras más conocidas son los Mármoles del Partenón , tradicionalmente (desde Plutarco ) ejecutados por un equipo liderado por el más famoso escultor griego antiguo Fidias , activo aproximadamente entre 465 y 425, quien en su época fue más famoso por su colosal estatua criselefantina de Zeus. en Olimpia (c. 432), una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo , su Atenea Partenos (438), la imagen de culto del Partenón , y Atenea Promachos , una colosal figura de bronce que se encontraba junto al Partenón; Todos estos están perdidos pero se conocen por muchas representaciones. También se le atribuye el mérito de ser el creador de algunas estatuas de bronce de tamaño natural conocidas sólo a partir de copias posteriores cuya identificación es controvertida, incluida la Ludovisi Hermes . [49]

El estilo Alto Clásico continuó desarrollando realismo y sofisticación en la figura humana, y mejoró la representación de las cortinas (ropa), utilizándola para aumentar el impacto de las poses activas. Las expresiones faciales solían ser muy comedidas, incluso en escenas de combate. La composición de grupos de figuras en relieves y frontones combinaba complejidad y armonía de una manera que tuvo una influencia permanente en el arte occidental. De hecho, el relieve podría ser muy alto, como en la siguiente ilustración del Partenón, donde la mayor parte de la pierna del guerrero está completamente separada del fondo, al igual que las partes faltantes; El relieve tan alto hacía que las esculturas estuvieran más sujetas a daños. [50] El estilo Clásico Tardío desarrolló la estatua desnuda femenina independiente, supuestamente una innovación de Praxíteles , y desarrolló poses cada vez más complejas y sutiles que eran interesantes cuando se veían desde varios ángulos, así como rostros más expresivos; ambas tendencias llegarían mucho más lejos en el período helenístico. [51]

helenístico
El estilo de Pérgamo del período helenístico, del Altar de Pérgamo , principios del siglo II
Las pequeñas figuras griegas de terracota eran muy populares como adornos en el hogar.

El período helenístico se fecha convencionalmente a partir de la muerte de Alejandro Magno en 323 a. C. y termina con la conquista final del corazón griego por Roma en 146 a. C. o con la derrota final del último estado sucesor del imperio de Alejandro después de la guerra. Batalla de Actium en el año 31 a. C., que también marca el fin de la Roma republicana . [52] Por lo tanto, es mucho más largo que los períodos anteriores e incluye al menos dos fases principales: un estilo "Pérgamo" de experimentación, exuberancia y algo de sentimentalismo y vulgaridad, y en el siglo II a. C. un retorno clasicista a una simplicidad más austera. y elegancia; más allá de tales generalizaciones, la datación suele ser muy incierta, especialmente cuando sólo se conocen copias posteriores, como suele ser el caso. El estilo inicial de Pérgamo no estaba especialmente asociado con Pérgamo , de donde toma su nombre, pero los muy ricos reyes de ese estado estuvieron entre los primeros en coleccionar y también copiar escultura clásica, y también encargaron muchas obras nuevas, incluido el famoso Altar de Pérgamo. cuya escultura se encuentra ahora mayoritariamente en Berlín y que ejemplifica el nuevo estilo, al igual que el Mausoleo de Halicarnaso (otra de las Siete Maravillas), el famoso Laocoonte y sus hijos en los Museos Vaticanos , un ejemplo tardío, y el original en bronce de Los moribundos. Galia (ilustrada en la parte superior), que sabemos que era parte de un grupo encargado para Pérgamo alrededor del 228 a. C., del cual la Galia Ludovisi también era una copia. El grupo llamado Toro Farnesio , posiblemente un original de mármol del siglo II, es aún más grande y complejo, [53]

La escultura helenística amplió enormemente la gama de temas representados, en parte como resultado de una mayor prosperidad general y el surgimiento de una clase muy rica que tenía grandes casas decoradas con esculturas, aunque sabemos que algunos ejemplos de temas que parecen más adecuados para el hogar , como los niños con animales, de hecho fueron colocados en templos u otros lugares públicos. Para un mercado de decoración del hogar mucho más popular estaban las figurillas de Tanagra , y las de otros centros donde se producían a escala industrial pequeñas figuras de cerámica, algunas religiosas pero otras representando animales y damas elegantemente vestidas. Los escultores se volvieron más hábiles técnicamente en la representación de expresiones faciales que transmiten una amplia variedad de emociones y en el retrato de individuos, además de representar diferentes edades y razas. Los relieves del mausoleo son bastante atípicos a este respecto; la mayor parte del trabajo era independiente, y las composiciones grupales con varias figuras que se veían en círculo, como el Laocoonte y el grupo de Pérgamo que celebraba la victoria sobre los galos, se hicieron populares, algo poco común antes. El Fauno Barberini , que muestra a un sátiro dormido, presumiblemente después de beber, es un ejemplo de la relajación moral de la época y de la disposición a crear esculturas grandes y costosas de temas que no llegan a ser heroicos. [54]

Después de las conquistas de Alejandro, la cultura helenística fue dominante en las cortes de la mayor parte del Cercano Oriente y parte de Asia Central , y fue adoptada cada vez más por las élites europeas, especialmente en Italia, donde las colonias griegas inicialmente controlaban la mayor parte del Sur. El arte y los artistas helenísticos se difundieron ampliamente y fueron especialmente influyentes en la expansión de la República Romana y cuando se encontró con el budismo en las extensiones más orientales del área helenística. El enorme sarcófago de Alejandro , encontrado en Sidón, en el Líbano moderno, probablemente fue realizado allí al comienzo del período por artistas griegos expatriados para un gobernador persa helenizado. [55] La riqueza de la época condujo a un gran aumento de la producción de formas lujosas de pequeñas esculturas, incluidas gemas y camafeos grabados, joyas y artículos de oro y plata.

Europa después de los griegos

escultura romana
Sección de la Columna de Trajano , 113 CE, con escenas de las Guerras Dacias
Estilo grecorromano del estado de Augusto en el Ara Pacis , 13 a. C.

El arte romano temprano estuvo influenciado por el arte de Grecia y el de los vecinos etruscos , a su vez muy influenciados por sus socios comerciales griegos. Una especialidad etrusca eran las efigies de tumbas de tamaño casi natural en terracota , generalmente colocadas sobre la tapa de un sarcófago apoyada sobre un codo en la pose de un comensal de ese período. A medida que la República Romana en expansión comenzó a conquistar territorio griego, primero en el sur de Italia y luego en todo el mundo helenístico, excepto el lejano oriente parto, la escultura oficial y patricia se convirtió en gran medida en una extensión del estilo helenístico, del que es difícil distinguir elementos específicamente romanos. desenredar, especialmente porque gran parte de la escultura griega sobrevive sólo en copias del período romano. [56] En el siglo II a. C., "la mayoría de los escultores que trabajaban en Roma" eran griegos, [57] a menudo esclavizados en conquistas como la de Corinto (146 a. C.), y los escultores seguían siendo en su mayoría griegos, a menudo esclavos, cuyos Los nombres rara vez se registran. Se importaron a Roma un gran número de estatuas griegas, ya sea como botín o como resultado de la extorsión o el comercio, y los templos a menudo se decoraban con obras griegas reutilizadas. [58]

Se puede ver un estilo nativo italiano en los monumentos funerarios, que muy a menudo presentaban bustos de retratos de romanos prósperos de clase media, y el retrato es posiblemente el principal punto fuerte de la escultura romana. No quedan restos de la tradición de las máscaras de los antepasados ​​que se llevaban en procesiones en los funerales de las grandes familias y se exhibían de otro modo en el hogar, pero muchos de los bustos que sobreviven deben representar figuras ancestrales, tal vez de las grandes tumbas familiares como la Tumba de los Escipiones o mausoleo posterior fuera de la ciudad. La famosa cabeza de bronce supuestamente de Lucio Junio ​​Bruto tiene fechas muy diversas, pero se considera una supervivencia muy rara del estilo cursivo bajo la República, en el medio preferido del bronce. [59] Cabezas igualmente severas y contundentes se ven en las monedas de la República Tardía, y en el período imperial, las monedas y los bustos enviados por todo el Imperio para ser colocados en las basílicas de las ciudades provinciales eran la principal forma visual de propaganda imperial; Incluso Londinium tenía una estatua casi colosal de Nerón , aunque mucho más pequeña que el Coloso de Nerón de 30 metros de altura en Roma, ahora perdido. [60]

Los romanos generalmente no intentaron competir con las obras griegas independientes de hazañas heroicas de la historia o la mitología, sino que desde el principio produjeron obras históricas en relieve, que culminaron en las grandes columnas triunfales romanas con relieves narrativos continuos a su alrededor, de las cuales aquellas que conmemoran a Trajano (113 d. C.) y Marco Aurelio (hacia 193) sobreviven en Roma, donde el Ara Pacis ("Altar de la Paz", 13 a. C.) representa el estilo grecorromano oficial en su forma más clásica y refinada. Entre otros ejemplos importantes se encuentran los relieves reutilizados anteriormente en el Arco de Constantino y la base de la Columna de Antonino Pío (161), [61] los relieves de Campana eran versiones de cerámica más baratas de los relieves de mármol y el gusto por el relieve provenía de la época imperial. período ampliado al sarcófago. Todas las formas de escultura pequeña de lujo continuaron siendo patrocinadas, y la calidad podía ser extremadamente alta, como en la Copa Warren de plata , la Copa Licurgo de vidrio y grandes camafeos como Gemma Augustea , Gonzaga Cameo y el " Gran Cameo de Francia ". [62] Para un sector mucho más amplio de la población, la decoración moldeada en relieve de vasijas de cerámica y pequeñas figurillas se producían en gran cantidad y, a menudo, de calidad considerable. [63]

Después de atravesar una fase "barroca" de finales del siglo II, [64] en el siglo III, el arte romano abandonó en gran medida, o simplemente se volvió incapaz de producir, la escultura en la tradición clásica, un cambio cuyas causas siguen siendo muy discutidas. Incluso los monumentos imperiales más importantes mostraban ahora figuras rechonchas y de ojos grandes con un estilo frontal severo, en composiciones sencillas que enfatizaban el poder a expensas de la gracia. El contraste se ilustra de manera famosa en el Arco de Constantino de 315 en Roma, que combina secciones del nuevo estilo con círculos del anterior estilo grecorromano completo tomados de otros lugares, y los Cuatro Tetrarcas ( c.  305 ) de la nueva capital de Roma. Constantinopla , ahora en Venecia. Ernst Kitzinger encontró en ambos monumentos las mismas "proporciones rechonchas, movimientos angulares, un ordenamiento de partes a través de la simetría y la repetición y una representación de rasgos y pliegues de cortinas a través de incisiones en lugar de modelado... El sello distintivo del estilo dondequiera que aparece consiste en una dureza, pesadez y angulosidad enfáticas; en resumen, un rechazo casi total de la tradición clásica". [sesenta y cinco]

Esta revolución de estilo precedió poco al período en el que el Estado romano y la gran mayoría del pueblo adoptaron el cristianismo , lo que llevó al fin de la gran escultura religiosa, con grandes estatuas que ahora solo se utilizan para los emperadores. Sin embargo, los cristianos ricos continuaron encargando relieves para sarcófagos, como en el Sarcófago de Junio ​​Bassus , y los cristianos continuaron con esculturas muy pequeñas, especialmente en marfil, basándose en el estilo del díptico consular . [66]

Alta Edad Media y Bizantina
Monstruo de plata sobre una capilla , escocés o anglosajón, Tesoro de la isla de San Niniano , c.  800
La Cruz de Gero , c.  965–970 , Colonia , Alemania, el primer gran ejemplo del resurgimiento de la gran escultura

Los primeros cristianos se oponían a la escultura religiosa monumental, aunque continuaron las tradiciones romanas en bustos de retratos y relieves de sarcófagos , así como en objetos más pequeños como el díptico consular. Estos objetos, a menudo elaborados con materiales valiosos, también fueron las principales tradiciones escultóricas (hasta donde se sabe) de las civilizaciones bárbaras del período de las Migraciones , como se ve en los objetos encontrados en el tesoro funerario del siglo VI en Sutton Hoo , y en las joyas. del arte escita y las producciones híbridas de estilo cristiano y animal del arte insular . Siguiendo la continua tradición bizantina, el arte carolingio revivió la talla en marfil, a menudo en paneles para encuadernaciones de grandes manuscritos iluminados , así como cabezas de báculo y otros pequeños accesorios.

El arte bizantino , aunque produjo magníficos relieves en marfil y tallas decorativas arquitectónicas, nunca volvió a la escultura monumental, ni siquiera a las esculturas pequeñas en general. [67] Sin embargo, en Occidente durante los períodos carolingio y otoniano se inició una producción de estatuas monumentales, en cortes e iglesias importantes. Esto se fue extendiendo gradualmente; a finales del siglo X y XI hay registros de varias esculturas aparentemente de tamaño natural en iglesias anglosajonas , probablemente de metales preciosos alrededor de un marco de madera, como la Virgen Dorada de Essen . No ha sobrevivido ningún ejemplo anglosajón, [68] y las supervivencias de grandes esculturas no arquitectónicas anteriores al año 1.000 son excepcionalmente raras. La más hermosa es la Cruz de Gero , de 965-970, que es un crucifijo , que evidentemente era el tipo de escultura más común; Carlomagno había instalado una en la Capilla Palatina de Aquisgrán alrededor del año 800. Su popularidad siguió creciendo, especialmente en Alemania e Italia. Las piedras rúnicas del mundo nórdico , las piedras pictas de Escocia y posiblemente los altos relieves de cruces de la Gran Bretaña cristiana fueron tradiciones escultóricas del norte que unieron el período de cristianización.

románico
León de Brunswick , 1166, la primera gran figura hueca fundida desde la antigüedad, 1,78 metros de alto y 2,79 metros de largo.
Santuario de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia

A partir aproximadamente del año 1000 d.C., hubo un renacimiento de la producción artística en toda Europa, liderado por un crecimiento económico general en la producción y el comercio, y el nuevo estilo de arte románico fue el primer estilo medieval que se utilizó en toda Europa occidental. Las nuevas catedrales y las iglesias de peregrinos se decoraron cada vez más con relieves arquitectónicos en piedra y se desarrollaron nuevos focos escultóricos, como el tímpano sobre las puertas de las iglesias en el siglo XII y el capitel habitado con figuras y, a menudo, escenas narrativas. Entre las iglesias abaciales con esculturas más destacadas se encuentran en Francia Vézelay y Moissac y en España Silos . [69]

El arte románico se caracterizó por un estilo muy vigoroso tanto en la escultura como en la pintura. Los capiteles de las columnas nunca fueron más fascinantes que en este período, cuando a menudo estaban tallados con escenas completas con varias figuras. [70] El gran crucifijo de madera fue una innovación alemana desde el comienzo de la época, al igual que las estatuas independientes de la Virgen entronizada, pero el alto relieve fue sobre todo el modo escultórico de la época. Las composiciones generalmente tenían poca profundidad y debían ser flexibles para adaptarse a las formas de capiteles y tímpanos de iglesia; La tensión entre un marco estrechamente cerrado, del que a veces se escapa la composición, es un tema recurrente en el arte románico. Las figuras todavía variaban a menudo en tamaño en relación con su importancia y apenas existían retratos.

Los objetos elaborados con materiales preciosos como el marfil y el metal tuvieron un estatus muy alto en la época, mucho más que la escultura monumental: conocemos los nombres de más creadores de estos que de pintores, iluminadores o arquitectos albañiles. El trabajo en metal, incluida la decoración en esmalte , se volvió muy sofisticado y han sobrevivido muchos santuarios espectaculares hechos para albergar reliquias, de los cuales el más conocido es el Santuario de los Tres Reyes en la Catedral de Colonia, obra de Nicolás de Verdún . El candelabro de bronce de Gloucester y la pila bautismal de latón de 1108-1117, ahora en Lieja, son magníficos ejemplos, de estilo muy diferente, de fundición de metales; el primero, muy intrincado y enérgico, basado en pintura manuscrita, mientras que la pila muestra el estilo Mosan en su máxima expresión. clásico y majestuoso. Las puertas de bronce, una columna triunfal y otros accesorios de la catedral de Hildesheim , las puertas de Gniezno y las puertas de la basílica de San Zeno en Verona son otros restos importantes. El aguamanil , un recipiente para lavar con agua, parece haber sido introducido en Europa en el siglo XI y, a menudo, adoptó formas zoomorfas fantásticas; Los ejemplos supervivientes son en su mayoría de latón. Muchas impresiones de cera de impresionantes sellos sobreviven en cartas y documentos, aunque las monedas románicas no suelen tener gran interés estético. [71]

La Cruz del Claustro es un crucifijo de marfil inusualmente grande , con tallas complejas que incluyen muchas figuras de profetas y otros, que se ha atribuido a uno de los relativamente pocos artistas cuyo nombre se conoce, el Maestro Hugo , quien también iluminó manuscritos. Como muchas piezas, originalmente estaba parcialmente coloreada. Las piezas de ajedrez de Lewis son ejemplos bien conservados de pequeños marfiles, de los que quedan muchas piezas o fragmentos de báculos , placas, cruces pectorales y objetos similares.

gótico
Virgen y Niño de marfil francés, finales del siglo XIII, 25 cm de alto, curvado para adaptarse a la forma del colmillo de marfil

El período gótico está esencialmente definido por la arquitectura gótica , y no encaja del todo con el desarrollo del estilo en la escultura ni en su inicio ni en su final. Las fachadas de las grandes iglesias, especialmente alrededor de las puertas, continuaron teniendo grandes típanos, pero también hileras de figuras esculpidas esparcidas a su alrededor. Las estatuas del portal occidental (real) de la catedral de Chartres ( c.  1145 ) muestran una elongación columnar elegante pero exagerada, pero las del portal del crucero sur , de 1215 a 1220, muestran un estilo más naturalista y un creciente desapego de la pared detrás. y cierta conciencia de la tradición clásica. Estas tendencias continuaron en el portal occidental de la catedral de Reims de unos años más tarde, donde las figuras son casi redondas, como se hizo habitual a medida que el gótico se extendía por Europa. [72]

En Italia, Nicola Pisano (1258-1278) y su hijo Giovanni desarrollaron un estilo que a menudo se denomina protorrenacentista , con una influencia inconfundible de los sarcófagos romanos y composiciones sofisticadas y abarrotadas, incluido un manejo comprensivo de la desnudez, en los paneles en relieve de su catedral de Siena. Púlpito (1265–68), Púlpito en el Baptisterio de Pisa (1260), Fontana Maggiore en Perugia y púlpito de Giovanni en Pistoia de 1301. [73] Otro renacimiento del estilo clásico se ve en la obra gótica internacional de Claus Sluter y su seguidores en Borgoña y Flandes alrededor de 1400. [74] La escultura del gótico tardío continuó en el norte, con una moda de retablos esculpidos en madera de gran tamaño con tallas cada vez más virtuosas y un gran número de figuras expresivas agitadas; la mayoría de los ejemplos supervivientes se encuentran en Alemania, después de mucha iconoclasia en otros lugares. Tilman Riemenschneider , Veit Stoss y otros continuaron el estilo hasta bien entrado el siglo XVI, absorbiendo gradualmente influencias del Renacimiento italiano. [75]

Las efigies de tumbas de tamaño natural en piedra o alabastro se hicieron populares entre los ricos, y evolucionaron las grandes tumbas de varios niveles, siendo las Tumbas Scaliger de Verona tan grandes que tuvieron que ser trasladadas fuera de la iglesia. En el siglo XV existía una industria que exportaba relieves de altar de alabastro de Nottingham en grupos de paneles a gran parte de Europa para parroquias económicas que no podían permitirse retablos de piedra. [76] Las pequeñas tallas, para un mercado principalmente laico y a menudo femenino, se convirtieron en una industria considerable en París y algunos otros centros. Los tipos de marfiles incluían pequeños polípticos devocionales , figuras individuales, especialmente de la Virgen , espejos, peinetas y cofres elaborados con escenas de romances , utilizados como regalos de compromiso. [77] Los muy ricos coleccionaban joyas y trabajos en metal esmaltados extravagantemente elaborados, tanto seculares como religiosos, como el Relicario de la Santa Espina del duque de Berry , hasta que se quedaron sin dinero, cuando los fundieron nuevamente para obtener dinero en efectivo. [78]

Renacimiento

Miguel Ángel , Piedad , 1499
Miguel Ángel , La tumba del Papa Julio II , c.  1545 , con estatuas de Raquel y Lea a la izquierda y a la derecha de su Moisés

La escultura renacentista propiamente dicha suele comenzar con el famoso concurso para las puertas del Baptisterio de Florencia en 1403, del que sobreviven los modelos de prueba presentados por el ganador, Lorenzo Ghiberti , y Filippo Brunelleschi . Las puertas de Ghiberti todavía están en su lugar, pero sin duda fueron eclipsadas por su segundo par para la otra entrada, las llamadas Puertas del Paraíso , que lo llevaron de 1425 a 1452, y son composiciones clasicistas deslumbrantemente seguras con profundidades variadas de relieve que permiten amplios fondos. . [79] En los años intermedios, el primer asistente de Ghiberti, Donatello, se desarrolló con estatuas fundamentales, incluidos sus David en mármol (1408-09) y bronce (década de 1440), y su estatua ecuestre de Gattamelata , así como relieves. [80] Una figura destacada del período posterior fue Andrea del Verrocchio , mejor conocido por su estatua ecuestre de Bartolomeo Colleoni en Venecia; [81] su alumno Leonardo da Vinci diseñó una escultura equina en 1482 El caballo para Milán , pero sólo logró hacer un modelo de arcilla de 24 pies (7,3 m) que fue destruido por arqueros franceses en 1499, y sus otros ambiciosos planes escultóricos fueron nunca completado. [82]

El período estuvo marcado por un gran aumento en el patrocinio de la escultura por parte del Estado para el arte público y de los ricos para sus hogares; Especialmente en Italia, la escultura pública sigue siendo un elemento crucial en la apariencia de los centros históricos de las ciudades. La escultura de la iglesia se trasladó principalmente al interior justo cuando los monumentos públicos exteriores se volvieron comunes. La escultura de retratos, generalmente en bustos, se hizo popular en Italia alrededor de 1450, con el napolitano Francesco Laurana especializándose en mujeres jóvenes en poses meditativas, mientras que Antonio Rossellino y otros representaban más a menudo a hombres de negocios de rostro huesudo, pero también a niños pequeños. [83] La medalla retrato inventada por Pisanello también representaba a menudo a mujeres; Las plaquetas en relieve fueron otra nueva forma pequeña de escultura en metal fundido.

Miguel Ángel fue un escultor activo aproximadamente desde 1500 hasta 1520, y sus grandes obras maestras, incluidas David , Piedad , Moisés y piezas para la tumba del Papa Julio II y la Capilla de los Medici , no pudieron ser ignoradas por los escultores posteriores. Su icónico David (1504) tiene una pose de contrapposto , tomada de la escultura clásica. Se diferencia de representaciones anteriores del tema en que David es representado antes de su batalla con Goliat y no después de la derrota del gigante. En lugar de mostrarse victorioso, como lo habían hecho Donatello y Verocchio, David parece tenso y listo para la batalla. [84]

Manierista

Adriaen de Vries , Mercurio y Psique, bronce manierista norteño de tamaño natural, realizado en 1593 para Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico .

Al igual que en la pintura, la primera escultura manierista italiana fue en gran medida un intento de encontrar un estilo original que superara los logros del Alto Renacimiento , que en escultura significaba esencialmente Miguel Ángel, y gran parte de la lucha para lograrlo se desarrolló en encargos para cubrir Otros lugares en la Piazza della Signoria de Florencia, junto al David de Miguel Ángel . Baccio Bandinelli retomó el proyecto de Hércules y Caco del propio maestro, pero no fue mucho más popular de lo que es ahora y Benvenuto Cellini lo comparó maliciosamente con "un saco de melones", aunque tuvo un efecto duradero en aparentemente introduciendo por primera vez paneles en relieve en el pedestal de las estatuas. Como otras obras suyas y de otros manieristas, elimina mucho más del bloque original de lo que habría hecho Miguel Ángel. [85] El Perseo en bronce de Cellini con la cabeza de Medusa es ciertamente una obra maestra, diseñado con ocho ángulos de visión, otra característica manierista, pero de hecho es amanerado en comparación con los David de Miguel Ángel y Donatello. [86] Originalmente orfebre, su famoso Salero de oro y esmalte (1543) fue su primera escultura y muestra su talento en su máxima expresión. [87] Como muestran estos ejemplos, el período amplió la gama de temas seculares para obras grandes más allá de los retratos, con figuras mitológicas especialmente favorecidas; anteriormente estos se habían encontrado principalmente en obras pequeñas.

Las pequeñas figuras de bronce para los gabinetes de los coleccionistas , a menudo temas mitológicos con desnudos, fueron una forma popular del Renacimiento en la que Giambologna , originalmente flamenco pero afincado en Florencia, se destacó en la última parte del siglo, creando también esculturas de tamaño natural, de las cuales dos se unieron a las Colección en la Piazza della Signoria. Él y sus seguidores idearon elegantes ejemplos alargados de la figura serpentinata , a menudo de dos figuras entrelazadas, que eran interesantes desde todos los ángulos. [88]

Barroco y Rococó

Gian Lorenzo Bernini , Apolo y Dafne en la Galería Borghese , 1622-1625

En la escultura barroca, los grupos de figuras adquirieron nueva importancia y hubo un movimiento dinámico y energía de las formas humanas: giraban en espiral alrededor de un vórtice central vacío o se extendían hacia el espacio circundante. La escultura barroca a menudo tenía múltiples ángulos de visión ideales y reflejaba una continuación general del movimiento renacentista que se alejaba del relieve hacia la escultura creada en forma redonda y diseñada para colocarse en el medio de un gran espacio: fuentes elaboradas como la Fontana dei Quattro de Bernini . Fiumi (Roma, 1651), o los de los Jardines de Versalles eran una especialidad barroca. El estilo barroco se adaptaba perfectamente a la escultura, siendo Gian Lorenzo Bernini la figura dominante de la época en obras como El éxtasis de Santa Teresa (1647-1652). [89] Gran parte de la escultura barroca agregó elementos extraescultóricos, por ejemplo, iluminación oculta, fuentes de agua, o escultura y arquitectura fusionadas para crear una experiencia transformadora para el espectador. Los artistas se veían a sí mismos en la tradición clásica, pero admiraban la escultura helenística y posteriormente romana, en lugar de la de los períodos más "clásicos" como se ven hoy. [90]

La Reforma Protestante provocó un cese casi total de la escultura religiosa en gran parte del norte de Europa, y aunque continuó la escultura secular, especialmente para bustos de retratos y monumentos funerarios , la Edad de Oro holandesa no tiene ningún componente escultórico significativo fuera de la orfebrería. [91] En parte como reacción directa, la escultura fue tan prominente en el catolicismo romano como en la Baja Edad Media. Las estatuas de gobernantes y nobles se hicieron cada vez más populares. En el siglo XVIII, gran parte de la escultura continuó con las líneas barrocas: la Fontana de Trevi no se completó hasta 1762. El estilo rococó se adaptaba mejor a obras más pequeñas y posiblemente encontró su forma escultórica ideal en la porcelana europea temprana y en esquemas decorativos interiores en madera o yeso, como como los de los interiores domésticos franceses y las iglesias de peregrinación de Austria y Baviera . [92]

Neoclásico

Antonio Canova : Psique revivida por el beso de amor , 1787

El estilo Neoclásico que llegó a finales del siglo XVIII dio gran énfasis a la escultura. Jean-Antoine Houdon ejemplifica el penetrante retrato escultórico que el estilo podía producir, y los desnudos de Antonio Canova el aspecto idealista del movimiento. El período neoclásico fue una de las grandes épocas de la escultura pública, aunque era más probable que sus prototipos "clásicos" fueran copias romanas de esculturas helenísticas. En escultura, los representantes más conocidos son el italiano Antonio Canova , el inglés John Flaxman y el danés Bertel Thorvaldsen . El estilo neoclásico europeo también se afianzó en los Estados Unidos, donde su apogeo se produjo algo más tarde y se ejemplifica en las esculturas de Hiram Powers .

Asia

La escultura greco-budista y Asia

Una de las primeras representaciones de Buda , siglos I-II d.C., Gandhara

El arte grecobudista es la manifestación artística del grecobudismo , un sincretismo cultural entre la cultura griega clásica y el budismo , que se desarrolló durante un período de cerca de 1000 años en Asia Central, entre las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. y las conquistas islámicas del siglo VII d.C. El arte greco-budista se caracteriza por el fuerte realismo idealista del arte helenístico y las primeras representaciones de Buda en forma humana, que han ayudado a definir el canon artístico (y particularmente escultórico) del arte budista en todo el continente asiático hasta el presente. Aunque la datación es incierta, parece que los estilos fuertemente helenísticos persistieron en Oriente durante varios siglos después de haber declinado en todo el Mediterráneo, en fecha tan tardía como el siglo V d.C. Algunos aspectos del arte griego fueron adoptados mientras que otros no se extendieron más allá del área greco-budista; en particular la figura de pie, a menudo con una postura relajada y una pierna flexionada, y los cupidos voladores o victorias, que se hicieron populares en toda Asia como apsaras . La decoración de follaje griego también fue influyente, apareciendo versiones indias del capitel corintio . [93]

Los orígenes del arte greco-budista se encuentran en el reino helenístico greco-bactriano (250-130 a. C.), situado en el actual Afganistán , desde el cual la cultura helenística irradió al subcontinente indio con el establecimiento del pequeño reino indogriego ( 180-10 a. C.). Bajo los indogriegos y luego los kushan , la interacción de la cultura griega y budista floreció en el área de Gandhara , en el actual norte de Pakistán, antes de extenderse más hacia la India, influyendo en el arte de Mathura y luego en el arte hindú del imperio Gupta. , que se extendería al resto del Sudeste Asiático. La influencia del arte greco-budista también se extendió hacia el norte, hacia Asia Central , afectando fuertemente al arte de la cuenca del Tarim y las cuevas de Dunhuang y, en última instancia, a la figura esculpida en China, Corea y Japón. [94]

Porcelana

Bodhisattva Guanyin sentado , madera y pigmento, siglo XI, dinastía Song del Norte

Los bronces rituales chinos de las dinastías Shang y Zhou occidental provienen de un período de más de mil años desde c.  1500 a. C. y han ejercido una influencia continua sobre el arte chino . Están moldeados con una decoración zoomorfa y con motivos complejos , pero evitan la figura humana, a diferencia de las enormes figuras descubiertas recientemente en Sanxingdui . [95] El espectacular ejército de terracota se reunió para la tumba de Qin Shi Huang , el primer emperador de una China unificada del 221 al 210 a. C., como una gran versión imperial de las figuras colocadas durante mucho tiempo en las tumbas para permitir que los difuntos disfrutaran del mismo. estilo de vida en el más allá como en vida, reemplazando los sacrificios reales de períodos muy tempranos. Figuras más pequeñas de cerámica o madera se colocaron en las tumbas durante muchos siglos después, alcanzando un pico de calidad en las figuras de tumbas de la dinastía Tang . [96] La tradición de figuras de cerámica inusualmente grandes persistió en China, desde figuras de tumbas de Tang sancai hasta estatuas budistas posteriores, como el conjunto de luohans de cerámica vidriada de Yixian, casi de tamaño natural , y figuras posteriores para templos y tumbas. Estos vinieron a reemplazar a sus equivalentes anteriores en madera.

Las religiones nativas chinas no suelen utilizar imágenes de culto a deidades, ni siquiera representarlas, y las grandes esculturas religiosas son casi todas budistas, datan principalmente del siglo IV al XIV y utilizan inicialmente modelos greco-budistas que llegan a través de la Ruta de la Seda . El budismo es también el contexto de todos los grandes retratos escultóricos; A diferencia de otras zonas, en la China medieval incluso las imágenes pintadas del emperador se consideraban privadas. Las tumbas imperiales tienen espectaculares avenidas de acceso bordeadas de animales reales y mitológicos en una escala que coincide con la de Egipto, y versiones más pequeñas decoran templos y palacios. [97]

Se produjeron pequeñas figuras y grupos budistas de muy alta calidad en una variedad de medios, [98] al igual que la decoración en relieve de todo tipo de objetos, especialmente en orfebrería y jade . [99] En los períodos anteriores, se tallaron grandes cantidades de esculturas de la roca viva en complejos de cuevas de peregrinación y como relieves rocosos exteriores . En su mayoría fueron pintados originalmente. En notable contraste con los pintores literatos , los escultores de todo tipo eran considerados artesanos y se registran muy pocos nombres. [100] A partir de la dinastía Ming , se produjeron estatuillas de figuras religiosas y seculares en porcelana china y otros medios, que se convirtieron en una importante exportación.

Japón

Nara Daibutsu , c.  752 , Nara , Japón

Hacia el final del largo período Neolítico Jōmon , algunas vasijas de cerámica tenían "borde de llamas" con extensiones extravagantes en el borde que sólo pueden llamarse escultóricas, [103] y se produjeron figuras de cerámica dogū muy estilizadas , muchas de ellas con la característica "nieve". "ojos saltones". Durante el período Kofun del siglo III al VI d.C., se erigieron figuras de terracota haniwa de humanos y animales en un estilo simplista fuera de tumbas importantes. La llegada del budismo en el siglo VI trajo consigo sofisticadas tradiciones escultóricas, estilos chinos mediados a través de Corea. El Hōryū-ji del siglo VII y su contenido han sobrevivido más intactos que cualquier templo budista del este de Asia de su fecha, con obras que incluyen una Trinidad Shaka de 623 en bronce, que muestra al Buda histórico flanqueado por dos bodhisattvas y también a los Reyes Guardianes del Cuatro Direcciones . [104]

Se dice que Jōchō es uno de los más grandes escultores budistas no sólo del período Heian sino también de la historia de las estatuas budistas en Japón. Jōchō redefinió la forma del cuerpo de las estatuas de Buda perfeccionando la técnica del "yosegi zukuri" (寄木造り), que es una combinación de varias maderas. La expresión pacífica y la elegante figura de la estatua de Buda que hizo completaron un estilo japonés de escultura de estatuas de Buda llamado "Jōchō yō" (estilo Jōchō, 定朝様) y determinaron el estilo de las estatuas budistas japonesas del período posterior. Su logro elevó dramáticamente el estatus social del busshi (escultor budista) en Japón. [105]

En el período Kamakura , el clan Minamoto estableció el shogunato Kamakura y la clase samurái prácticamente gobernó Japón por primera vez. Los sucesores de Jocho, escultores de la escuela Kei de estatuas budistas, crearon estatuas realistas y dinámicas para satisfacer los gustos de los samuráis, y la escultura budista japonesa alcanzó su apogeo. Unkei , Kaikei y Tankei eran famosos e hicieron muchas estatuas nuevas de Buda en muchos templos como Kofuku-ji , donde muchas estatuas de Buda se habían perdido en guerras e incendios. [106]

Casi todas las grandes esculturas importantes posteriores en Japón fueron budistas, con algunos equivalentes sintoístas , y después de que el budismo decayera en Japón en el siglo XV, la escultura monumental se convirtió en gran medida en decoración arquitectónica y menos significativa. [107] Sin embargo, el trabajo escultórico en las artes decorativas se desarrolló a un nivel notable de logro técnico y refinamiento en objetos pequeños como inro y netsuke en muchos materiales, y tosogu de metal o montajes de espadas japonesas . En el siglo XIX existían industrias exportadoras de pequeñas esculturas de bronce de extremo virtuosismo, estatuillas de marfil y porcelana, y otros tipos de esculturas pequeñas, que enfatizaban cada vez más los logros técnicos.

Subcontinente indio

Relieve de terracota hindú Gupta , siglo V d.C., de Krishna matando al demonio caballo Keshi

La primera escultura conocida en el subcontinente indio pertenece a la civilización del valle del Indo (3300-1700 a. C.), y se encuentra en sitios de Mohenjo-daro y Harappa en el actual Pakistán . Entre ellos se encuentran la famosa pequeña bailarina de bronce y el llamado Rey Sacerdote . Sin embargo, estas figuras en bronce y piedra son raras y muy superadas en número por las figurillas de cerámica y los sellos de piedra, a menudo de animales o deidades muy finamente representados. Después del colapso de la civilización del valle del Indo, hay pocos registros de esculturas hasta la era budista, aparte de un tesoro de figuras de cobre de (algo controvertidamente) c.  1500 a. C. de Daimabad . [108] Así, la gran tradición de la escultura monumental india en piedra parece comenzar, en relación con otras culturas, y el desarrollo de la civilización india, relativamente tarde, con el reinado de Asoka del 270 al 232 a. C., y los pilares de Ashoka que erigió. por la India, llevando sus edictos y coronado por famosas esculturas de animales, en su mayoría leones, de los cuales sobreviven seis. [109] Grandes cantidades de escultura figurativa, en su mayoría en relieve, sobreviven de las estupas de peregrinación del budismo temprano, sobre todo Sanchi ; probablemente surgieron de una tradición que utilizaba madera y que también abarcaba el hinduismo . [110]

Las esculturas hindúes, jainistas y budistas de arenisca rosa de Mathura de los siglos I al III d.C. reflejaban tanto las tradiciones indias nativas como las influencias occidentales recibidas a través del arte greco-budista de Gandhara, y establecieron efectivamente la base para la escultura religiosa india posterior. [110] El estilo se desarrolló y difundió en la mayor parte de la India bajo el Imperio Gupta ( c.  320-550 ), que sigue siendo un período "clásico" para la escultura india , que abarca las anteriores cuevas de Ellora , [111] aunque las cuevas de Elefanta probablemente sean un poco más tarde. [112] La escultura posterior a gran escala sigue siendo casi exclusivamente religiosa y, en general, bastante conservadora, y a menudo recurre a simples posturas frontales de pie para las deidades, aunque los espíritus asistentes, como apsaras y yakshi , a menudo tienen posturas sensualmente curvas. El tallado suele ser muy detallado, con un intrincado respaldo detrás de la figura principal en alto relieve. Los célebres bronces de la dinastía Chola ( c.  850-1250 ) del sur de la India, muchos de ellos diseñados para ser llevados en procesiones, incluyen la forma icónica de Shiva como Nataraja , [113] con las enormes tallas de granito de Mahabalipuram que datan del Pallava anterior. dinastía. [114]

El sudeste de Asia

Dintel jemer del siglo IX

La escultura de la región tiende a caracterizarse por un alto grado de ornamentación, como se ve en los grandes monumentos de la escultura hindú y budista jemer (siglos IX al XIII) en Angkor Wat y otros lugares, el enorme complejo budista del siglo IX en Borobudur en Java y los monumentos hindúes de Bali . [115] Ambos incluyen muchos relieves y figuras redondas; Borobudur tiene 2.672 paneles en relieve, 504 estatuas de Buda, muchas de ellas semiocultas en estupas caladas y muchas figuras de guardianes de gran tamaño.

En Tailandia y Laos, la escultura consistía principalmente en imágenes de Buda , a menudo doradas, tanto de gran tamaño para templos y monasterios, como pequeñas figurillas para hogares privados. La escultura tradicional en Myanmar surgió antes del período Bagan . Como en el resto de la región, la mayoría de las esculturas de madera de los períodos Bagan y Ava se han perdido.

Las esculturas anitistas tradicionales de Filipinas están dominadas por diseños anitistas que reflejan el medio utilizado y la cultura involucrada, al tiempo que se destacan por los entornos donde generalmente se colocan dichas esculturas. Las esculturas cristianas e islámicas de Filipinas tienen motivos diferentes en comparación con otras esculturas cristianas e islámicas de otros lugares. En períodos posteriores, la influencia china predominó en Vietnam, Laos y Camboya, y sobreviven más esculturas de madera de toda la región.

islam

Marfil con restos de pintura, siglos XI-XII, Egipto

El Islam es famosamente anicónico , por lo que la gran mayoría de la escultura es decoración arabesca en relieve o calada, basada en motivos vegetales, pero tendiendo a formas abstractas geométricas. En la muy temprana fachada de Mshatta (década de 740), ahora principalmente en Berlín , hay animales dentro de los densos arabescos en alto relieve, y figuras de animales y hombres en su mayoría en bajo relieve se encuentran junto con decoración en muchas piezas posteriores en diversos materiales. incluyendo orfebrería, marfil y cerámica. [116]

Las figuras de animales redondos a menudo eran aceptables para obras utilizadas en contextos privados si el objeto era claramente práctico, por lo que el arte islámico medieval contiene muchos animales de metal que son aguamaniles , quemadores de incienso o soportes para fuentes, como en los leones de piedra que sostienen la famosa. en la Alhambra , culminando con la figura animal islámica medieval más grande conocida, el Grifo de Pisa . De la misma manera, las tallas de lujo en piedra dura , como empuñaduras de dagas y copas, pueden tener forma de animales, especialmente en el arte mogol . El grado de aceptabilidad de tales flexibilizaciones de las estrictas reglas islámicas varía entre períodos y regiones; la España islámica , Persia y la India a menudo lideran la flexibilización, y suele ser más alta en contextos cortesanos. [117]

África

Máscara de Gabón
Dos Chiwara c.  Finales del siglo XIX y principios del XX, Instituto de Arte de Chicago . Estilos verticales femenino (izquierda) y masculino

Históricamente, con la excepción de algunas esculturas egipcias monumentales, la mayor parte de las esculturas africanas se crearon en madera y otros materiales orgánicos que no han sobrevivido desde hace unos pocos siglos; Se encuentran figuras de cerámica más antiguas en varias áreas. Las máscaras son elementos importantes en el arte de muchos pueblos, junto con las figuras humanas, a menudo muy estilizadas. Existe una gran variedad de estilos, que a menudo varían dentro del mismo contexto de origen dependiendo del uso del objeto, pero son evidentes amplias tendencias regionales; La escultura es más común entre "grupos de agricultores asentados en las áreas drenadas por los ríos Níger y Congo " en África occidental. [118] Las imágenes directas de deidades son relativamente poco frecuentes, pero las máscaras en particular se hacen o se hicieron a menudo para ceremonias religiosas; hoy muchos están hechos para turistas como "arte de aeropuerto". [119] Las máscaras africanas influyeron en el arte modernista europeo , que se inspiró en su falta de preocupación por la representación naturalista.

El reino nubio de Kush, en el actual Sudán, estaba en contacto estrecho y a menudo hostil con Egipto, y produjo esculturas monumentales en su mayoría derivadas de estilos del norte. En África occidental, las esculturas más antiguas conocidas pertenecen a la cultura Nok , que prosperó entre el 500 a. C. y el 500 d. C. en la Nigeria moderna, con figuras de arcilla típicamente con cuerpos alargados y formas angulares. Posteriormente, las culturas de África occidental desarrollaron la fundición de bronce para relieves destinados a decorar palacios, como los famosos Bronces de Benin , y muy finas cabezas reales naturalistas de los alrededores de la ciudad yoruba de Ife en terracota y metal de los siglos XII al XIV. Los pesos de oro akan son una forma de pequeñas esculturas de metal producidas durante el período 1400-1900, algunas aparentemente representan proverbios y, por lo tanto, con un elemento narrativo poco común en la escultura africana, y las insignias reales incluían impresionantes elementos esculpidos en oro. [120]

Muchas figuras de África occidental se utilizan en rituales religiosos y, a menudo, están recubiertas con materiales que se les colocan para ofrendas ceremoniales. Los pueblos de habla mande de la misma región fabrican piezas de madera con superficies anchas y planas y brazos y piernas con forma de cilindro. En África Central, sin embargo, las principales características distintivas incluyen caras en forma de corazón que están curvadas hacia adentro y muestran patrones de círculos y puntos.

Las poblaciones de los Grandes Lagos africanos no son conocidas por sus esculturas. [118] Sin embargo, un estilo de la región son las esculturas de postes, talladas en formas humanas y decoradas con formas geométricas, mientras que las partes superiores están talladas con figuras de animales, personas y diversos objetos. Estos postes se colocan, entonces, junto a las tumbas y se asocian con la muerte y el mundo ancestral. La cultura conocida del Gran Zimbabwe dejó edificios más impresionantes que esculturas, pero los ocho pájaros de Zimbabwe de esteatita parecen haber tenido un significado especial y estaban montados en monolitos . Los escultores modernos de Zimbabwe en esteatita han logrado un éxito internacional considerable . Las figuras de arcilla más antiguas conocidas del sur de África datan del 400 al 600 d.C. y tienen cabezas cilíndricas con una mezcla de rasgos humanos y animales.

Etiopía y Eritrea

La creación de esculturas en Etiopía y Eritrea se remonta a su pasado antiguo con los reinos de Dʿmt y Aksum . El arte cristiano se estableció en Etiopía con la conversión del paganismo al cristianismo en el siglo IV d.C., durante el reinado del rey Ezana de Axum . [121] Imágenes cristianas decoraron iglesias durante el período Asksumita y épocas posteriores. [122] Por ejemplo, en Lalibela , se tallaron santos de tamaño natural en la iglesia de Bet Gólgota; por tradición, se hicieron durante el reinado del gobernante zagwe Gebre Mesqel Lalibela en el siglo XII, pero lo más probable es que se elaboraran en el siglo XV durante la dinastía salomónica . [123] Sin embargo, la Iglesia de San Jorge, Lalibela , uno de los varios ejemplos de arquitectura excavada en la roca en Lalibela que contiene tallas intrincadas, fue construida entre los siglos X y XIII, como lo demuestra la arqueología. [124]

Sudán

En el antiguo Sudán , el desarrollo de la escultura se extiende desde la simple cerámica de la cultura Kerma que comenzó alrededor del 2500 a. C. hasta las estatuas y la arquitectura monumentales del Reino de Kush , su última fase, el período meroítico , que finalizó alrededor del 350 d. C. (con su conquista por Aksum de Etiopía). [125] [126] Más allá de los artículos de cerámica, la cultura Kerma también fabricaba muebles que contenían esculturas, como pezuñas doradas de ganado como patas de camas. [125] La escultura durante el Reino de Kush incluía estatuas de tamaño completo (especialmente de reyes y reinas), estatuillas más pequeñas (que generalmente representan a sirvientes reales) y relieves en piedra, que fueron influenciados por la tradición escultórica contemporánea del antiguo Egipto. [127] [128]

Las Americas

La escultura en la América Latina actual se desarrolló en dos áreas separadas y distintas, Mesoamérica en el norte y Perú en el sur. En ambas áreas, la escultura fue inicialmente de piedra y más tarde de terracota y metal a medida que las civilizaciones de estas áreas se volvieron más competentes tecnológicamente. [129] La región mesoamericana produjo esculturas más monumentales, desde las enormes obras en forma de bloques de las culturas olmeca y tolteca , hasta los magníficos bajorrelieves que caracterizan a las culturas maya y azteca . En la región andina, las esculturas eran típicamente pequeñas, pero a menudo mostraban una habilidad soberbia.

Precolombino

América del norte

Panel de Santiago , del retablo de la iglesia de Cristo Rey, Santa Fe, Nuevo México , c.  1760
Edgar Degas , Pequeño bailarín de catorce años , moldeado en 1922 a partir de una escultura de técnica mixta modelada c.  1879 –80, Bronce, parcialmente teñido, con algodón

En América del Norte , la madera fue esculpida para tótems , máscaras, utensilios, canoas de guerra y una variedad de otros usos, con distintas variaciones entre diferentes culturas y regiones. Los estilos más desarrollados son los de la costa noroeste del Pacífico , donde se desarrolló un grupo de estilos formales elaborados y muy estilizados formando la base de una tradición que continúa en la actualidad. Además de los famosos tótems, las fachadas de las casas pintadas y talladas se complementaron con postes tallados por dentro y por fuera, así como figuras mortuorias y otros elementos. Entre los inuit del extremo norte, todavía se conservan los estilos tradicionales de talla en marfil y esteatita. [130]

La llegada de la cultura católica europea adaptó fácilmente las habilidades locales al estilo barroco predominante , produciendo retablos enormemente elaborados y otras esculturas, en su mayoría de iglesias, en una variedad de estilos híbridos. [131] El más famoso de estos ejemplos en Canadá es el área del altar de la Basílica de Notre Dame en Montreal, Quebec, que fue tallado por trabajadores campesinos . Posteriormente, los artistas formados en la tradición académica occidental siguieron estilos europeos hasta que a finales del siglo XIX comenzaron a recurrir nuevamente a influencias indígenas, notablemente en el estilo grotesco barroco mexicano conocido como churrigueresco . Los pueblos aborígenes también adaptaron la escultura de la iglesia en variaciones del gótico carpintero ; un ejemplo famoso es la Iglesia de la Santa Cruz en Skookumchuck Hot Springs, Columbia Británica .

La historia de la escultura en los Estados Unidos después de la llegada de los europeos refleja la fundación del país en el siglo XVIII en los valores cívicos republicanos romanos y el cristianismo protestante . En comparación con las zonas colonizadas por los españoles, la escultura tuvo un comienzo extremadamente lento en las colonias británicas, prácticamente sin lugar en las iglesias, y sólo recibió impulso por la necesidad de afirmar la nacionalidad después de la independencia. La escultura estadounidense de mediados y finales del siglo XIX fue a menudo clásica, a menudo romántica, pero mostró una inclinación por un realismo dramático, narrativo y casi periodístico. Los edificios públicos durante el último cuarto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX proporcionaron a menudo un entorno arquitectónico para la escultura, especialmente en relieve. En la década de 1930, el estilo internacional de arquitectura, diseño y art déco caracterizado por el trabajo de Paul Manship y Lee Lawrie y otros se hicieron populares. En la década de 1950, la educación tradicional en escultura sería casi completamente reemplazada por una preocupación influenciada por la Bauhaus por el diseño abstracto . La escultura minimalista reemplazó a la figura en los entornos públicos y los arquitectos dejaron casi por completo de utilizar la escultura en sus diseños. Los escultores modernos (siglo XXI) utilizan diseños de inspiración tanto clásica como abstracta. A partir de la década de 1980, hubo un retorno hacia la escultura pública figurativa; En el año 2000, muchas de las nuevas piezas públicas en los Estados Unidos tenían un diseño figurativo.

Avanzando hacia el arte moderno

Siglo XIX y principios del XX, modernismo temprano y realismo continuo

El clasicismo moderno contrastaba en muchos aspectos con la escultura clásica del siglo XIX, que se caracterizaba por compromisos con el naturalismo ( Antoine-Louis Barye ), el sentimentalismo melodramático ( François Rude ) ( Jean-Baptiste Carpeaux ), o una especie de grandiosidad majestuosa ( Lord Leighton ). A medida que avanzaba el siglo, se tomaron varias direcciones diferentes en la tradición clásica, pero el estudio del modelo vivo y la tradición posrenacentista seguía siendo fundamental para ellas.Auguste Rodin fue el escultor europeo más reconocido de principios del siglo XX. [132] [133] A menudo se le considera un impresionista escultórico , al igual que sus alumnos, incluidos Camille Claudel y Hugo Rheinhold , que intentan modelar un momento fugaz de la vida cotidiana. El clasicismo moderno mostró un menor interés por el naturalismo y un mayor interés por la estilización formal. Se prestó mayor atención a los ritmos de los volúmenes y espacios, así como a las cualidades contrastantes de la superficie (abierta, cerrada, plana, rota, etc.), mientras que se prestó menos atención a la narración de historias y a los detalles convincentes de la anatomía o el vestuario. . Se prestó mayor atención al efecto psicológico que al realismo físico, y se utilizaron influencias de estilos anteriores de todo el mundo.

Los primeros maestros del clasicismo moderno incluyeron: Aristide Maillol , Alexander Matveyev , Joseph Bernard , Antoine Bourdelle , Georg Kolbe , Libero Andreotti , Gustav Vigeland , Jan Stursa , Constantin Brâncuși . A medida que avanzaba el siglo, el clasicismo moderno fue adoptado como estilo nacional de los dos grandes imperios totalitarios europeos: la Alemania nazi y la Rusia soviética , que adoptaron el trabajo de artistas anteriores como Kolbe y Wilhelm Lehmbruck en Alemania [134] y Matveyev en Alemania. Rusia. Durante los 70 años de la URSS, se formaron y eligieron nuevas generaciones de escultores dentro de su sistema, y ​​se desarrolló un estilo distinto, el realismo socialista , que volvió al énfasis del siglo XIX en el melodrama y el naturalismo.

La formación clásica fue desarraigada de la educación artística en Europa occidental (y América) en 1970 y las variantes clásicas del siglo XX quedaron marginadas en la historia del modernismo. Pero el clasicismo continuó como base de la educación artística en las academias soviéticas hasta 1990, proporcionando una base para el arte figurativo expresivo en toda Europa del Este y partes de Medio Oriente. En el año 2000, la tradición clásica europea conserva un amplio atractivo para el público, pero espera una tradición educativa que reviva su desarrollo contemporáneo.

Algunos de los clásicos modernos se volvieron más decorativos/art déco ( Paul Manship , José de Creeft , Carl Milles ) o más abstractamente estilizados o más expresivos (y góticos) ( Anton Hanak , Wilhelm Lehmbruck , Ernst Barlach , Arturo Martini ), o se volvieron más al Renacimiento ( Giacomo Manzù , Venanzo Crocetti ) o permaneció igual ( Charles Despiau , Marcel Gimond ).

Modernismo

Gaston Lachaise , Figura flotante 1927, bronce, núm. 5 de una edición de 7, Galería Nacional de Australia
Henry Moore , Large Reclining Figure , 1984 (basado en un modelo más pequeño de 1938), Museo Fitzwilliam, Cambridge
David Smith , CUBI VI, (1963), Museo de Israel , Jerusalén

Los movimientos escultóricos modernistas incluyen el cubismo , la abstracción geométrica , De Stijl , el suprematismo , el constructivismo , el dadaísmo , el surrealismo , el futurismo , el formalismo , el expresionismo abstracto , el arte pop , el minimalismo , el land art y el arte de instalación, entre otros.

A principios del siglo XX, Pablo Picasso revolucionó el arte de la escultura cuando comenzó a crear sus construcciones combinando objetos y materiales dispares en una sola pieza de escultura construida; el equivalente escultórico del collage en el arte bidimensional. El advenimiento del surrealismo llevó a que en ocasiones se describieran como "escultura" cosas que antes no lo habrían sido, como "escultura involuntaria" en varios sentidos, incluido el coulage . En años posteriores, Picasso se convirtió en un alfarero prolífico , lo que condujo, con interés por la cerámica histórica de todo el mundo, a un resurgimiento del arte cerámico , con figuras como George E. Ohr y posteriormente Peter Voulkos , Kenneth Price y Robert Arneson . Marcel Duchamp originó el uso del " objeto encontrado " (francés: objet trouvé) o readymade con piezas como Fuente (1917).

Del mismo modo, la obra de Constantin Brâncuși de principios de siglo allanó el camino para la escultura abstracta posterior. En rebelión contra el naturalismo de Rodin y sus contemporáneos de finales del siglo XIX, Brâncuși destiló los temas hasta sus esencias, como lo ilustran las formas elegantemente refinadas de su serie Bird in Space (1924). [135]

El impacto de Brâncuși, con su vocabulario de reducción y abstracción, se ve a lo largo de las décadas de 1930 y 1940, y lo ejemplifican artistas como Gaston Lachaise , Sir Jacob Epstein , Henry Moore , Alberto Giacometti , Joan Miró , Julio González , Pablo Serrano , Jacques Lipchitz . 136] y en la década de 1940 la escultura abstracta fue impactada y expandida por Alexander Calder , Len Lye , Jean Tinguely y Frederick Kiesler , quienes fueron pioneros del arte cinético .

Los escultores modernistas se perdieron en gran medida el enorme auge del arte público resultante de la demanda de monumentos de guerra para las dos guerras mundiales, pero a partir de la década de 1950 el público y los organismos encargados se sintieron más cómodos con la escultura modernista y los grandes encargos públicos, tanto abstractos como figurativos, se volvieron comunes. . A Picasso se le encargó hacer una maqueta para una enorme escultura pública de 50 pies (15 m) de altura, la llamada Chicago Picasso (1967). Su diseño era ambiguo y algo controvertido, y no está claro lo que representa la figura; podría ser un pájaro, un caballo, una mujer o una forma totalmente abstracta.

A finales de los años cincuenta y sesenta, los escultores abstractos comenzaron a experimentar con una amplia gama de nuevos materiales y diferentes enfoques para crear sus obras. Las imágenes surrealistas, la abstracción antropomórfica, los nuevos materiales y las combinaciones de nuevas fuentes de energía y superficies y objetos variados se convirtieron en características de gran parte de la nueva escultura modernista. Los proyectos de colaboración con paisajistas, arquitectos y arquitectos paisajistas ampliaron el sitio al aire libre y la integración contextual. Artistas como Isamu Noguchi , David Smith , Alexander Calder , Jean Tinguely , Richard Lippold , George Rickey , Louise Bourgeois , Philip Pavia y Louise Nevelson llegaron a caracterizar el aspecto de la escultura moderna.

Hacia la década de 1960 predominaba el expresionismo abstracto , la abstracción geométrica y el minimalismo , que reduce la escultura a sus rasgos más esenciales y fundamentales. Algunas obras de la época son: las obras Cubi de David Smith, y las obras de acero soldado de Sir Anthony Caro , así como esculturas soldadas de una gran variedad de escultores, la obra de gran escala de John Chamberlain y obras a escala de instalaciones ambientales. por Mark di Suvero . Otros minimalistas incluyen a Tony Smith , Donald Judd, Robert Morris , Anne Truitt , Giacomo Benevelli , Arnaldo Pomodoro , Richard Serra , Dan Flavin , Carl Andre y John Safer , quienes agregaron movimiento y monumentalidad al tema de la pureza de línea. [137]

Durante las décadas de 1960 y 1970, la escultura figurativa de artistas modernistas en formas estilizadas fue realizada por artistas como Leonard Baskin , Ernest Trova , George Segal , Marisol Escobar , Paul Thek , Robert Graham en un estilo articulado clásico y Fernando Botero aportando el "gran tamaño" de su pintura. figuras" en esculturas monumentales.

Galería de escultura modernista.

Movimientos contemporáneos

Christo y Jeanne-Claude , Paraguas 1991, Japón [138]
Escultura Device to Root Out Evil (1997) de Dennis Oppenheim en
Palma de Mallorca , Plaça de la Porta de Santa Catalina

Las obras de arte ambiental y de sitios específicos están representadas por artistas: Andy Goldsworthy , Walter De Maria , [139] Richard Long , Richard Serra , Robert Irwin , [140] George Rickey y Christo y Jeanne-Claude llevaron la escultura abstracta contemporánea en nuevas direcciones. Los artistas crearon esculturas medioambientales en grandes espacios del grupo de proyectos " land art en el oeste americano ". Estas obras de escultura a escala ambiental del land art o 'earth art' están ejemplificadas por artistas como Robert Smithson , Michael Heizer , James Turrell ( Roden Crater ). Eva Hesse , Sol LeWitt , Jackie Winsor , Keith Sonnier , Bruce Nauman y Dennis Oppenheim entre otros fueron pioneros de la escultura posminimalista .

También durante las décadas de 1960 y 1970, artistas tan diversos como Eduardo Paolozzi , Chryssa , Claes Oldenburg , George Segal , Edward Kienholz , Nam June Paik , Wolf Vostell , Duane Hanson y John DeAndrea exploraron la abstracción, la imaginería y la figuración a través del videoarte , el medio ambiente y la luz. escultura e instalación de nuevas formas.

El arte conceptual es un arte en el que los conceptos o ideas involucrados en la obra tienen prioridad sobre las preocupaciones estéticas y materiales tradicionales. Las obras incluyen One and Three Chairs , 1965, de Joseph Kosuth , y An Oak Tree, de Michael Craig-Martin , y las de Joseph Beuys , James Turrell y Jacek Tylicki .

Minimalismo

posminimalismo

Géneros contemporáneos

Muelle en espiral de Robert Smithson , en 2005

Algunas formas escultóricas modernas ahora se practican al aire libre, como arte ambiental y escultura ambiental , a menudo a la vista de los espectadores. Las esculturas de luz , las esculturas de arte callejero y el arte site-specific también suelen hacer uso del entorno. La escultura de hielo es una forma de escultura efímera que utiliza hielo como materia prima. Es popular en China, Japón, Canadá, Suecia y Rusia. Las esculturas de hielo son un elemento decorativo en algunas cocinas, especialmente en Asia. Las esculturas cinéticas son esculturas que están diseñadas para moverse, entre las que se incluyen los móviles . Las esculturas de nieve generalmente están talladas en un solo bloque de nieve de aproximadamente 6 a 15 pies (1,8 a 4,6 m) de cada lado y pesan entre 20 y 30 toneladas. La nieve se forma densamente después de haber sido producida por medios artificiales o recogida del suelo después de una nevada. Las esculturas sonoras toman la forma de instalaciones sonoras en interiores, instalaciones al aire libre como arpas eólicas, autómatas o se acercan más o menos a instrumentos musicales convencionales. La escultura sonora suele ser específica de un lugar. Los juguetes artísticos se han convertido en un formato más para los artistas contemporáneos desde finales de los años 1990, como los producidos por Takashi Murakami y Kid Robot , diseñados por Michael Lau , o hechos a mano por Michael Leavitt (artista) . [141]

Conservación

Daños visibles por lluvia ácida en una escultura

Las esculturas son sensibles a las condiciones ambientales como la temperatura , la humedad y la exposición a la luz y la luz ultravioleta . La lluvia ácida también puede causar daños a ciertos materiales de construcción y monumentos históricos. Esto se produce cuando el ácido sulfúrico de la lluvia reacciona químicamente con los compuestos de calcio de las piedras (piedra caliza, arenisca, mármol y granito) para crear yeso , que luego se desprende. La grave contaminación del aire también causa daños a los monumentos históricos.

En cualquier época muchas esculturas contemporáneas han estado habitualmente expuestas en lugares públicos; El robo no fue un problema ya que las piezas eran reconocibles al instante. A principios del siglo XXI, el valor del metal aumentó hasta tal punto que el robo de enormes esculturas de bronce por el valor del metal se convirtió en un problema; Una escultura valorada en millones fue robada y fundida por el valor relativamente bajo del metal, una pequeña fracción del valor de la obra de arte. [142]

Forma

Cultural

Método

Solicitud

Ver también

Notas

  1. ^ en.museicapitolini.org Archivado el 3 de septiembre de 2017 en Wayback Machine (en italiano).
  2. ^ ab "Dioses en color: escultura pintada de la antigüedad clásica", septiembre de 2007 a enero de 2008, Museo Arthur M. Sackler Archivado el 4 de enero de 2009 en Wayback Machine.
  3. ^ ab Véase, por ejemplo, Martin Robertson, Una historia más corta del arte griego Archivado el 4 de diciembre de 2022 en Wayback Machine , p. 9, Cambridge University Press, 1981, ISBN  978-0-521-28084-6
  4. ^ NGA, Washington Archivado el 15 de febrero de 2013 en la exposición de Wayback Machine .
  5. ^ Los Ptolomeos iniciaron la tradición helenística de retratos de gobernantes en monedas, y los romanos comenzaron a mostrar políticos muertos en el siglo I a. C., siendo Julio César la primera figura viva en ser retratada; Bajo el emperador, los retratos de la familia imperial se convirtieron en estándar. Véase Burnett, 34-35; Howgego, 63–70.
  6. ^ "Artículo de Morris Cox". Archivado desde el original el 28 de agosto de 2008 . Consultado el 30 de octubre de 2008 .
  7. ^ Parte de la exposición Dioses en color . Exposición de Harvard Archivado el 6 de octubre de 2014 en la Wayback Machine.
  8. ^ Cocinero, 147; señala que los copistas griegos antiguos parecen haber utilizado muchos menos puntos que algunos posteriores, y las copias a menudo varían considerablemente tanto en la composición como en el acabado.
  9. ^ "Animación flash del proceso de fundición a la cera perdida". Escultura de James Peniston. Archivado desde el original el 14 de septiembre de 2010 . Consultado el 30 de noviembre de 2008 .
  10. ^ Ravi, B. (2004). "Fundición de metales: descripción general" (PDF) . Oficina de Eficiencia Energética, India. Archivado (PDF) desde el original el 7 de febrero de 2016 . Consultado el 3 de julio de 2011 .
  11. ^ "Museo Británico - La Copa Lycurgus". Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2015 . Consultado el 15 de junio de 2017 .
  12. ^ Williams, Arturo (2005). La referencia de la escultura ilustrada . Gulfport, MS. pag. 179.ISBN _ 978-0-9755383-0-2.{{cite book}}: Mantenimiento CS1: falta el editor de la ubicación ( enlace )
  13. Museo V&A, Técnicas de escultura: modelado en arcilla Archivado el 2 de agosto de 2012 en Wayback Machine , consultado el 31 de agosto de 2012.
  14. ^ Rawson, 140–44; Francfort 112-13; Henig, 179–80.
  15. ^ Gipson, Ferren (2022). El trabajo de las mujeres: de las artes femeninas al arte feminista . Londres: Frances Lincoln. ISBN 978-0-7112-6465-6.
  16. ^ Rawson, 134–35.
  17. ^ Burford, Alison, "Grecia, antigua, §IV, 1: Escultura monumental: descripción general, 5 c)" en Oxford Art Online , consultado el 24 de agosto de 2012.
  18. ^ Olsen, 150–51; Desafilado.
  19. ^ "Biblioteca virtual judía, Historia de la escultura judía". Archivado desde el original el 5 de agosto de 2014 . Consultado el 20 de agosto de 2014 .
  20. ^ P. Mellars, Arqueología y dispersión de los humanos modernos en Europa: deconstrucción del auriñaciense, Antropología evolutiva , vol. 15 (2006), págs. 167–82.
  21. ^ de Laet, Sigfried J. (1994). Historia de la Humanidad: Prehistoria y comienzos de la civilización. UNESCO. pag. 211.ISBN _ 978-92-3-102810-6.
  22. ^ Cook, J. (2013) Arte de la Edad de Hielo: llegada de la mente moderna , Museo Británico, ISBN 978-0-7141-2333-2
  23. ^ Sandars, 8–16, 29–31.
  24. ^ Hahn, Joachim, "Europa prehistórica, §II: Paleolítico 3. Arte portátil" en Oxford Art Online , consultado el 24 de agosto de 2012; Sandars, 37–40.
  25. ^ Kleiner, Fred (2009). El arte de Gardner a través de los tiempos: la perspectiva occidental, volumen 1. Cengage Learning. pag. 36.ISBN _ 978-0-495-57360-9.
  26. ^ Sandars, 75–80.
  27. ^ Sandars, 253-57, 183-85.
  28. ^ Francfort, 24-37.
  29. ^ Francfort, 45–59.
  30. ^ Francfort, 61–66.
  31. ^ Frankfort, capítulos 2 a 5.
  32. ^ Francfort, 110-12.
  33. ^ Francfort, 66–74.
  34. ^ Francfort, 71–73.
  35. ^ Francfort, 66–74, 167.
  36. ^ Francfort, 141–93.
  37. ^ Herrero, 33.
  38. ^ Smith, 12-13 y nota 17.
  39. ^ Herrero, 21-24.
  40. ^ Herrero, 170–78, 192–94.
  41. ^ Herrero, 102–03, 133–34.
  42. ^ Smith, 4–5, 208–09.
  43. ^ Herrero, 89–90.
  44. ^ imágenes de Getty Villa 85.AA.103
  45. ^ Cocinero, 72, 85-109; Boardman, 47–59
  46. ^ "Investigación". Gliptoteca . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2017 . Consultado el 23 de septiembre de 2017 .
  47. ^ "Color de seguimiento". www.trackingcolor.com . Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2017 . Consultado el 23 de septiembre de 2017 .
  48. ^ Cocinero, 109-19; Boardman, 87–95.
  49. ^ Lapatin, Kenneth DS, Phidias , Oxford Art Online , consultado el 24 de agosto de 2012.
  50. ^ Cocinero, 119–31.
  51. ^ Cocinero, 131–41.
  52. ^ Alejandro Magno y la época helenística, pag. xiii. Verde P. ISBN 978-0-7538-2413-9
  53. ^ Cocinero, 142–56.
  54. ^ Cocinero, 142–54.
  55. ^ Cocinero, 155–58.
  56. ^ Fuerte, 58–63; Hennig, 66–69.
  57. ^ Hennig, 24 años.
  58. ^ Henig, 66–69; Fuerte, 36–39, 48; En el juicio de Verres , ex gobernador de Sicilia, la acusación de Cicerón detalla con gran detalle sus depredaciones de colecciones de arte.
  59. ^ Henig, 23-24.
  60. ^ Henig, 66–71.
  61. ^ Henig, 73–82; Fuerte, 48–52, 80–83, 108–17, 128–32, 141–59, 177–82, 197–211.
  62. ^ Henig, Capítulo 6; Fuerte, 303–15.
  63. ^ Henig, Capítulo 8.
  64. ^ Fuerte, 171–76, 211–14.
  65. ^ Kitzinger, 9 (ambas citas), más generalmente su Capítulo 1; Fuerte, 250–57, 264–66, 272–80.
  66. ^ Fuerte, 287–91, 305–08, 315–18; Henig, 234–40.
  67. ^ Robinson, 12, 15.
  68. ^ Dodwell, Capítulo 2.
  69. ^ Calkins, 79–80, 90–102.
  70. ^ Calkins, 107-14.
  71. ^ Calkins, 115–32.
  72. ^ Honor y Fleming, 297–300; Henderson, 55, 82–84.
  73. ^ Olson, 11-24; Honor y Fleming, 304; Henderson, 41 años.
  74. ^ Snyder, 65–69.
  75. ^ Snyder, 305–11.
  76. ^ [1] Archivado el 4 de agosto de 2012 en el Wayback Machine V&A Museum sobre el Retablo de Swansea de alabastro de Nottingham .
  77. ^ Calkins, 193–98.
  78. ^ Cereza, 25–48; Henderson, 134–41.
  79. ^ Olson, 41–46, 62–63.
  80. ^ Olson, 45–52 y ver índice.
  81. ^ Olson, 114–18, 149–50.
  82. ^ Olson, 149–50.
  83. ^ Olson, 103–10, 131–32.
  84. ^ Olson, Capítulo 8, 179–81.
  85. ^ Olson, 179–82.
  86. ^ Olson, 183–87.
  87. ^ Olson, 182–83.
  88. ^ Olson, 194-202.
  89. Boucher, 134–42 sobre la capilla Cornaro ; ver índice de Bernini en general.
  90. ^ Boucher, 16-18.
  91. ^ Honor y Fleming, 450.
  92. ^ Honor y Fleming, 460–67.
  93. ^ Boardman, 370–78; Harle, 71–84.
  94. ^ Boardman, 370–78; Hombre enfermo, 85–90; Paine, 29-30.
  95. ^ Rawson, Capítulo 1, 135–36.
  96. ^ Rawson, 138–38.
  97. ^ Rawson, 135–45, 145–63.
  98. ^ Rawson, 163–65
  99. ^ Rawson, Capítulos 4 y 6.
  100. ^ Rawson, 135.
  101. ^ ab Rawson, Jessica (1999). "Sistemas de diseño en el arte chino temprano". Orientaciones : 52. Archivado desde el original el 18 de octubre de 2020 . Consultado el 18 de octubre de 2020 .
  102. ^ ab "Aviso del Museo de Historia de Shaanxi". Museo de Historia de Shaanxi . Archivado desde el original el 14 de enero de 2021 . Consultado el 18 de octubre de 2020 .
  103. ^ Subperíodo Middle Jomon Archivado el 25 de mayo de 2009 en Wayback Machine , Museo de Historia de la Prefectura de Niigata, consultado el 15 de agosto de 2012.
  104. ^ Paine y Soper, 30–31.
  105. ^ Kotobank, Jōchō. El Asahi Shimbun .
  106. ^ Kotobank, escuela Kei. El Asahi Shimbun.
  107. ^ Paine y Soper, 121.
  108. ^ Harle, 17-20.
  109. ^ Harle, 22-24.
  110. ^ ab Harle, 26–38.
  111. ^ Harle, 87; su Parte 2 cubre el período.
  112. ^ Harle, 124.
  113. ^ Harle, 301–10, 325–27
  114. ^ Harle, 276–84.
  115. ^ Honor y Fleming, 196-200.
  116. ^ Piotrovsky y Rogers, 23, 26–27, 33–37.
  117. ^ Piotrovsky y Rogers, 23, 33-37.
  118. ^ ab Honor y Fleming, 557.
  119. ^ Honor y Fleming, 559–61.
  120. ^ Honor y Fleming, 556–61.
  121. ^ De Lorenzi (2015), págs. 15-16.
  122. ^ Briggs (2015), pág. 242.
  123. ^ ab Briggs (2015), pág. 331.
  124. ^ Sobania (2012), pág. 462.
  125. ^ ab Harkless (2006), pág. 174.
  126. ^ "Arte nubio Archivado el 28 de mayo de 2018 en la Wayback Machine ". Museo de Bellas Artes de Boston . Consultado el 28 de mayo de 2018.
  127. ^ Harkless (2006), págs. 174–75.
  128. Marzo de 2011. «Nubia: Antiguos Reinos de África Archivado el 19 de junio de 2018 en la Wayback Machine ». Instituto para el Estudio del Mundo Antiguo (Universidad de Nueva York). Consultado el 28 de mayo de 2018.
  129. ^ Castedo, Leopoldo, Una historia del arte y la arquitectura latinoamericana , Nueva York: Frederick A. Praeger, Editor, 1969.
  130. ^ Honor y Fleming, 553–56.
  131. ^ Neumeyer, Alfred, La contribución india a la decoración arquitectónica en la América colonial española . The Art Bulletin , junio de 1948, volumen XXX, número dos.
  132. ^ Elsen, Albert E. (2003). El arte de Rodin: la colección Rodin del Centro de Artes Visuales Iris & Gerald B. Cantor . Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford. ISBN 0-19-513381-1
  133. Rodin to Now: Modern Sculpture Archivado el 25 de agosto de 2012 en Wayback Machine , Museo del Desierto de Palm Springs.
  134. ^ Curtis, Penelpoe, Tomando posiciones: la escultura figurativa y el Tercer Reich , Instituto Henry Moore, Londres, 2002.
  135. ^ Artes visuales en el siglo XX , Autor Edward Lucie-Smith, Edición ilustrada, Editor Harry N. Abrams, 1997, Original de la Universidad de Michigan, ISBN 978-0-8109-3934-9 
  136. ^ El diccionario Oxford de arte y artistas estadounidenses , autora Ann Lee Morgan, editorial Oxford University Press, 2007, original de la Universidad de Michigan, ISBN 978-0-19-512878-9 
  137. ^ El Museo Nacional del Aire y el Espacio recibe la escultura Ascent para exhibirla en el Centro Udvar-Hazy [2] [ enlace muerto permanente ]
  138. ^ "NY Times, el paraguas aplasta a la mujer". Los New York Times . 28 de octubre de 1991. Archivado desde el original el 5 de febrero de 2017 . Consultado el 18 de febrero de 2017 .
  139. ^ "Museo Guggenheim". Archivado desde el original el 4 de enero de 2013.
  140. ^ "Fundación Día". Archivado desde el original el 8 de julio de 2012 . Consultado el 27 de agosto de 2012 .
  141. ^ "Art Army de Michael Leavitt", hypediss.com [3] Archivado el 18 de noviembre de 2015 en Wayback Machine , el 13 de diciembre de 2006.
  142. ^ BBC: Escultura de Barbara Hepworth robada de Dulwich Park, 20 de diciembre de 2011 Archivado el 10 de noviembre de 2018 en Wayback Machine . Ejemplo de robo de gran escultura de bronce por el valor del metal.

Referencias

enlaces externos