El neoclasicismo , también escrito neoclasicismo , surgió como un movimiento cultural occidental en las artes decorativas y visuales , la literatura , el teatro , la música y la arquitectura que se inspiró en el arte y la cultura de la antigüedad clásica . El neoclasicismo nació en Roma , en gran parte debido a los escritos de Johann Joachim Winckelmann durante el redescubrimiento de Pompeya y Herculano . Su popularidad se expandió por toda Europa cuando una generación de estudiantes de arte europeos terminó su Grand Tour y regresó de Italia a sus países de origen con ideales grecorromanos recién redescubiertos. [1] [2] [3] [4] El principal movimiento neoclásico coincidió con la Ilustración del siglo XVIII y continuó hasta principios del siglo XIX, compitiendo finalmente con el Romanticismo . En arquitectura, el estilo perduró durante los siglos XIX, XX y XXI. [5] [6]
El neoclasicismo europeo en las artes visuales comenzó alrededor de 1760 en oposición al estilo rococó , entonces dominante . La arquitectura rococó enfatiza la gracia, la ornamentación y la asimetría; la arquitectura neoclásica se basa en los principios de simplicidad y simetría, que se consideraban virtudes de las artes de la Antigua Roma y la Antigua Grecia , y se extrajeron directamente del clasicismo renacentista del siglo XVI . Cada movimiento "neo" clasicista selecciona algunos modelos entre la gama de clásicos posibles que tiene a su disposición e ignora otros. Entre 1765 y 1830, los defensores del neoclasicismo (escritores, oradores, mecenas, coleccionistas, artistas y escultores) rindieron homenaje a una idea de la generación artística asociada con Fidias , pero los ejemplos de esculturas que realmente adoptaron eran más probablemente copias romanas de esculturas helenísticas . Ignoraron tanto el arte griego arcaico como las obras de la antigüedad tardía . El descubrimiento del arte rococó de la antigua Palmira a través de los grabados de Las ruinas de Palmira de Robert Wood fue una revelación. Con Grecia en gran parte inexplorada y considerada un territorio peligroso del Imperio Otomano , la apreciación de la arquitectura griega por parte de los neoclásicos estuvo mediada predominantemente por dibujos y grabados que suavizaban y regularizaban, "corrigían" y "restauraban" sutilmente monumentos de Grecia, no siempre de manera consciente.
El estilo Imperio , una segunda fase del neoclasicismo en la arquitectura y las artes decorativas , tuvo su centro cultural en París durante la era napoleónica . Especialmente en la arquitectura, pero también en otros campos, el neoclasicismo siguió siendo una fuerza mucho después de principios del siglo XIX, con oleadas periódicas de resurgimiento en los siglos XX e incluso XXI, especialmente en los Estados Unidos y Rusia. [ cita requerida ]
El neoclasicismo es un renacimiento de los muchos estilos y el espíritu de la antigüedad clásica inspirados directamente en el período clásico, [7] que coincidió y reflejó los desarrollos en filosofía y otras áreas de la Era de la Ilustración, y fue inicialmente una reacción contra los excesos del estilo rococó precedente . [8] Si bien el movimiento a menudo se describe como la contraparte opuesta del Romanticismo , esta es una gran simplificación excesiva que tiende a no ser sostenible cuando se consideran artistas u obras específicas. El caso del supuesto principal defensor del neoclasicismo tardío, Ingres , lo demuestra especialmente bien. [9] El renacimiento se puede rastrear hasta el establecimiento de la arqueología formal . [10] [11]
Los escritos de Johann Joachim Winckelmann fueron importantes para dar forma a este movimiento, tanto en la arquitectura como en las artes visuales. Sus libros Pensamientos sobre la imitación de obras griegas en pintura y escultura (1750) y Geschichte der Kunst des Alterthums ("Historia del arte antiguo", 1764) fueron los primeros en distinguir claramente entre el arte griego antiguo y el romano, y definir períodos dentro del arte griego, trazando una trayectoria desde el crecimiento hasta la madurez y luego la imitación o decadencia que continúa teniendo influencia hasta el día de hoy. Winckelmann creía que el arte debería apuntar a la "noble simplicidad y la grandeza tranquila", [13] y elogió el idealismo del arte griego, en el que dijo que encontramos "no solo la naturaleza en su forma más hermosa, sino también algo más allá de la naturaleza, a saber, ciertas formas ideales de su belleza, que, como nos enseña un antiguo intérprete de Platón , provienen de imágenes creadas solo por la mente". La teoría estaba muy lejos de ser nueva en el arte occidental, pero su énfasis en copiar fielmente los modelos griegos era: "La única manera de que lleguemos a ser grandes o, si esto es posible, inimitables, es imitar a los antiguos". [14]
La Revolución Industrial fue testigo de una transición global de la economía humana hacia procesos de fabricación más eficientes y estables. [15] Hubo un tremendo avance material y una mayor prosperidad. [16] Con la llegada del Grand Tour , comenzó una moda de coleccionar antigüedades que sentó las bases de muchas grandes colecciones que difundieron un renacimiento neoclásico en toda Europa. [17] El "neoclasicismo" en cada arte implica un canon particular de un modelo "clásico".
En inglés, el término "neoclasicismo" se utiliza principalmente para las artes visuales; el movimiento similar en la literatura inglesa , que comenzó considerablemente antes, se llama literatura augusta . Este, que había sido dominante durante varias décadas, estaba comenzando a declinar cuando el neoclasicismo en las artes visuales se puso de moda. Aunque los términos difieren, la situación en la literatura francesa fue similar. En música, el período vio el auge de la música clásica , y "neoclasicismo" se utiliza para los desarrollos del siglo XX . Sin embargo, las óperas de Christoph Willibald Gluck representaron un enfoque específicamente neoclásico, explicado en su prefacio a la partitura publicada de Alceste (1769), que tenía como objetivo reformar la ópera eliminando la ornamentación , aumentando el papel del coro en línea con la tragedia griega y utilizando líneas melódicas más simples y sin adornos. [18]
El término "neoclásico" no se inventó hasta mediados del siglo XIX, y en ese momento el estilo se describía con términos como "el estilo verdadero", "reformado" y "renacimiento"; lo que se consideraba como un renacimiento variaba considerablemente. Sin duda, los modelos antiguos estaban muy presentes, pero el estilo también podría considerarse un renacimiento del Renacimiento, y especialmente en Francia como un regreso al barroco más austero y noble de la época de Luis XIV , por el que se había desarrollado una considerable nostalgia a medida que la posición militar y política dominante de Francia comenzaba un serio declive. [19] El retrato de coronación de Napoleón de Ingres incluso tomó prestado de los dípticos consulares de la Antigüedad tardía y su renacimiento carolingio , para la desaprobación de los críticos.
El neoclasicismo fue más fuerte en la arquitectura , la escultura y las artes decorativas , donde los modelos clásicos en el mismo medio eran relativamente numerosos y accesibles; faltaban y faltan ejemplos de la pintura antigua que demostraran las cualidades que los escritos de Winckelmann encontraron en la escultura. Winckelmann participó en la difusión del conocimiento de las primeras pinturas romanas de gran tamaño que se descubrieron, en Pompeya y Herculano y, como la mayoría de los contemporáneos a excepción de Gavin Hamilton , no se impresionó por ellas, citando los comentarios de Plinio el Joven sobre el declive de la pintura en su período. [20]
En cuanto a la pintura, la griega se perdió por completo: los pintores neoclásicos la revivieron imaginativamente, en parte a través de frisos en bajorrelieve , mosaicos y pintura de cerámica, y en parte a través de los ejemplos de pintura y decoración del Alto Renacimiento de la generación de Rafael , frescos en la Domus Aurea de Nerón , Pompeya y Herculano, y a través de una renovada admiración por Nicolas Poussin . Gran parte de la pintura "neoclásica" es más clasicista en el tema que en cualquier otra cosa. Una disputa feroz, pero a menudo muy mal informada, duró décadas sobre los méritos relativos del arte griego y romano, con Winckelmann y sus compañeros helenistas generalmente estando del lado ganador. [21]
Es difícil recuperar la naturaleza radical y emocionante de la pintura neoclásica temprana para el público contemporáneo; ahora incluso a aquellos escritores que se inclinan favorablemente hacia ella les parece "insípida" y "casi completamente carente de interés para nosotros"; algunos de los comentarios de Kenneth Clark sobre el ambicioso Parnaso de Anton Raphael Mengs en la Villa Albani , [33] del artista a quien su amigo Winckelmann describió como "el artista más grande de su época, y quizás de épocas posteriores". [34] Los dibujos, posteriormente convertidos en grabados , de John Flaxman usaban dibujos lineales muy simples (considerados el medio clásico más puro [35] ) y figuras principalmente de perfil para representar La Odisea y otros temas, y una vez "encendieron a la juventud artística de Europa", pero ahora están "descuidados", [36] mientras que las pinturas históricas de Angelica Kauffman , principalmente retratista, son descritas por Fritz Novotny como de "una suavidad untuosa y tediosidad" . [37] La frivolidad rococó y el movimiento barroco habían sido eliminados, pero muchos artistas luchaban por poner algo en su lugar, y en ausencia de ejemplos antiguos para la pintura histórica, aparte de los jarrones griegos utilizados por Flaxman, Rafael tendió a ser utilizado como modelo sustituto, como recomendó Winckelmann.
La obra de otros artistas, que no se podría calificar fácilmente de insípida, combinaba aspectos del Romanticismo con un estilo generalmente neoclásico y forma parte de la historia de ambos movimientos. El pintor germano-danés Asmus Jacob Carstens terminó muy pocas de las grandes obras mitológicas que planeó, dejando en su mayoría dibujos y estudios de color que a menudo logran acercarse a la prescripción de Winckelmann de "noble simplicidad y serena grandeza". [38] A diferencia de los proyectos no realizados de Carstens, los grabados de Giovanni Battista Piranesi fueron numerosos y provechosos, y los llevaron de regreso quienes hicieron el Grand Tour por todas partes de Europa. Su tema principal fueron los edificios y ruinas de Roma, y se sintió más estimulado por lo antiguo que por lo moderno. La atmósfera algo inquietante de muchas de sus Vedute (vistas) se vuelve dominante en su serie de 16 grabados de Carceri d'invenzione ("Prisiones imaginarias") cuya "arquitectura ciclópea opresiva" transmite "sueños de miedo y frustración". [39] Henry Fuseli, nacido en Suiza , pasó la mayor parte de su carrera en Inglaterra, y aunque su estilo fundamental se basaba en principios neoclásicos, sus temas y tratamiento reflejaban más a menudo la corriente "gótica" del Romanticismo y buscaban evocar drama y emoción.
El neoclasicismo en la pintura adquirió un nuevo sentido de dirección con el éxito sensacional del Juramento de los Horacios de Jacques-Louis David en el Salón de París de 1785. A pesar de su evocación de virtudes republicanas, se trataba de un encargo del gobierno real, que David insistió en pintar en Roma. David logró combinar un estilo idealista con dramatismo y contundencia. La perspectiva central es perpendicular al plano del cuadro, que se hace más enfática por la arcada oscura detrás, contra la que se disponen las figuras heroicas como en un friso , con un toque de la iluminación artificial y la puesta en escena de la ópera , y el colorido clásico de Nicolas Poussin . David se convirtió rápidamente en el líder del arte francés y, después de la Revolución Francesa , se convirtió en un político con el control de gran parte del patrocinio gubernamental en el arte. Logró conservar su influencia en el período napoleónico , recurriendo a obras francamente propagandísticas, pero tuvo que abandonar Francia para exiliarse en Bruselas durante la Restauración borbónica . [40]
Entre los numerosos alumnos de David se encontraba Jean-Auguste-Dominique Ingres , que se consideraba un clasicista a lo largo de su dilatada carrera, a pesar de un estilo maduro que tiene una relación equívoca con la corriente principal del neoclasicismo, y muchas desviaciones posteriores hacia el orientalismo y el estilo trovador que son difíciles de distinguir de las de sus contemporáneos abiertamente románticos, excepto por la primacía que sus obras siempre dan al dibujo. Expuso en el Salón durante más de 60 años, desde 1802 hasta los inicios del impresionismo , pero su estilo, una vez formado, cambió poco. [41]
Si la pintura neoclásica adolecía de una falta de modelos antiguos, la escultura neoclásica tendía a adolecer de un exceso de ellos. Aunque los ejemplos de escultura griega real del " Período Clásico " que comenzó alrededor del 500 a. C. eran entonces muy pocos; las obras más apreciadas eran en su mayoría copias romanas. [47] Los principales escultores neoclásicos gozaron de una gran reputación en su época, pero ahora son menos apreciados, con la excepción de Jean-Antoine Houdon , cuyo trabajo era principalmente retratos, muy a menudo como bustos, que no sacrifican una fuerte impresión de la personalidad del retratado en aras del idealismo. Su estilo se volvió más clásico a medida que continuaba su larga carrera, y representa una progresión bastante suave del encanto rococó a la dignidad clásica. A diferencia de algunos escultores neoclásicos, no insistió en que sus modelos llevaran ropa romana o estuvieran desnudos. Retrató a la mayoría de las figuras notables de la Ilustración y viajó a Estados Unidos para producir una estatua de George Washington , así como bustos de Thomas Jefferson , Benjamin Franklin y otros fundadores de la nueva república. [48] [49]
Antonio Canova y el danés Bertel Thorvaldsen, ambos radicados en Roma, produjeron además de retratos muchas figuras y grupos ambiciosos de tamaño natural; ambos representaban la tendencia fuertemente idealizadora de la escultura neoclásica. Canova tiene una ligereza y gracia, donde Thorvaldsen es más severo; la diferencia se ejemplifica en sus respectivos grupos de las Tres Gracias . [50] Todos ellos, y Flaxman, todavía estaban activos en la década de 1820, y el Romanticismo tardó en impactar en la escultura, donde las versiones del Neoclasicismo siguieron siendo el estilo dominante durante la mayor parte del siglo XIX.
Un neoclasicista temprano en escultura fue el sueco Johan Tobias Sergel . [51] John Flaxman también fue, o principalmente, escultor, produciendo principalmente relieves severamente clásicos que son comparables en estilo a sus grabados; también diseñó y modeló cerámica neoclásica para Josiah Wedgwood durante varios años. Johann Gottfried Schadow y su hijo Rudolph , uno de los pocos escultores neoclásicos que murió joven, fueron los principales artistas alemanes, [52] con Franz Anton von Zauner en Austria. El escultor austriaco del barroco tardío Franz Xaver Messerschmidt se inclinó por el neoclasicismo a mitad de su carrera, poco antes de que aparentemente sufriera algún tipo de crisis mental, después de lo cual se retiró al campo y se dedicó a las muy distintivas "cabezas de personajes" de figuras calvas que hacen expresiones faciales extremas. [53] Al igual que los Carceri de Piranesi , estos disfrutaron de un gran resurgimiento del interés durante la era del psicoanálisis a principios del siglo XX. El escultor neoclásico holandés Mathieu Kessels estudió con Thorvaldsen y trabajó casi exclusivamente en Roma.
Dado que antes de la década de 1830 Estados Unidos no tenía una tradición escultórica propia, salvo en las áreas de lápidas, veletas y mascarones de proa de barcos, [54] se adoptó allí el estilo neoclásico europeo, que prevaleció durante décadas y se ejemplifica en las esculturas de Horatio Greenough , Harriet Hosmer , Hiram Powers , Randolph Rogers y William Henry Rinehart .
El arte neoclásico era tradicional y nuevo, histórico y moderno, conservador y progresista, todo al mismo tiempo. [56]
El neoclasicismo ganó influencia en Gran Bretaña y Francia, a través de una generación de estudiantes de arte franceses formados en Roma e influidos por los escritos de Winckelmann, y fue rápidamente adoptado por círculos progresistas en otros países como Suecia , Polonia y Rusia . Al principio, la decoración clasicista se injertó en formas europeas familiares, como en los interiores del amante de Catalina la Grande , el conde Grigory Orlov , diseñado por un arquitecto italiano con un equipo de estucadores italianos : solo los medallones ovalados aislados como camafeos y los bajorrelieves sobre las puertas insinúan el neoclasicismo; el mobiliario es completamente rococó italiano.
Una segunda ola neoclásica, más severa, más estudiada (a través de grabados ) y más conscientemente arqueológica, está asociada con el apogeo del Imperio napoleónico . En Francia, la primera fase del neoclasicismo se expresó en el " estilo Luis XVI ", y la segunda en los estilos llamados " Directorio " e Imperio . El estilo rococó siguió siendo popular en Italia hasta que los regímenes napoleónicos trajeron el nuevo clasicismo arqueológico, que fue adoptado como una declaración política por los jóvenes italianos progresistas, urbanos y con inclinaciones republicanas. [ ¿según quién? ]
En las artes decorativas, el neoclasicismo se ejemplifica en los muebles estilo Imperio fabricados en París, Londres, Nueva York y Berlín; en los muebles Biedermeier fabricados en Austria; en los museos de Karl Friedrich Schinkel en Berlín, el Banco de Inglaterra de Sir John Soane en Londres y el recién construido " Capitolio de los Estados Unidos " en Washington, DC; y en los bajorrelieves y jarrones de "basaltos negros" de Josiah Wedgwood . El estilo era internacional; el arquitecto escocés Charles Cameron creó interiores palaciegos de estilo italiano para la alemana Catalina la Grande, en San Petersburgo, Rusia.
En el interior, el neoclasicismo hizo un descubrimiento del interior clásico genuino, inspirado en los redescubrimientos de Pompeya y Herculano . Estos habían comenzado a fines de la década de 1740, pero solo alcanzaron una amplia audiencia en la década de 1760, [57] con los primeros volúmenes lujosos de distribución estrictamente controlada de Le Antichità di Ercolano ( Las antigüedades de Herculano ). Las antigüedades de Herculano mostraron que incluso los interiores más clasicistas del Barroco , o las habitaciones más "romanas" de William Kent, se basaban en la arquitectura exterior de la basílica y el templo convertida de afuera hacia adentro, de ahí su apariencia a menudo grandilocuente a los ojos modernos: marcos de ventanas con frontones convertidos en espejos dorados , chimeneas rematadas con frentes de templo. Los nuevos interiores buscaban recrear un vocabulario auténticamente romano y genuinamente interior.
Las técnicas empleadas en el estilo incluían motivos más planos y ligeros, esculpidos en relieves bajos tipo friso o pintados en monótonos en camaïeu ("como camafeos"), medallones aislados o jarrones o bustos o bucranias u otros motivos, suspendidos en guirnaldas de laurel o cintas, con esbeltos arabescos contra fondos, tal vez, de "rojo pompeyano" o tintes pálidos, o colores piedra. El estilo en Francia fue inicialmente un estilo parisino, el Goût grec ("estilo griego"), no un estilo de la corte; cuando Luis XVI accedió al trono en 1774, María Antonieta , su reina amante de la moda, llevó el estilo Luis XVI a la corte. Sin embargo, no hubo ningún intento real de emplear las formas básicas del mobiliario romano hasta alrededor del cambio de siglo, y los fabricantes de muebles eran más propensos a tomar prestado de la arquitectura antigua, al igual que los plateros eran más propensos a tomar de la cerámica antigua y la talla de piedra que de la metalistería: "Los diseñadores y artesanos... parecen haber encontrado un placer casi perverso en transferir motivos de un medio a otro". [58]
A partir de 1800, una nueva afluencia de ejemplos arquitectónicos griegos, vistos a través de aguafuertes y grabados, dio un nuevo impulso al neoclasicismo, el Renacimiento griego . Al mismo tiempo, el estilo Imperio fue una ola más grandiosa de neoclasicismo en la arquitectura y las artes decorativas. Basado principalmente en estilos romanos imperiales, se originó en el gobierno de Napoleón en el Primer Imperio Francés, y tomó su nombre de él, donde se pretendía idealizar el liderazgo de Napoleón y el estado francés. El estilo corresponde al estilo Biedermeier más burgués en los países de habla alemana, al estilo federal en los Estados Unidos, [57] al estilo Regencia en Gran Bretaña y al estilo Napoleón en Suecia. Según el historiador de arte Hugh Honour , "lejos de ser, como a veces se supone, la culminación del movimiento neoclásico, el Imperio marca su rápido declive y transformación una vez más en un mero renacimiento antiguo, vaciado de todas las ideas altruistas y la fuerza de convicción que habían inspirado sus obras maestras". [59] Una fase anterior del estilo se denominó estilo Adam en Gran Bretaña.
El neoclasicismo siguió siendo una fuerza importante en el arte académico durante el siglo XIX y más allá (una antítesis constante del romanticismo o los resurgimientos góticos ), aunque desde finales del siglo XIX en adelante a menudo se lo había considerado antimoderno, o incluso reaccionario, en círculos críticos influyentes. [ ¿ quién? ] Los centros de varias ciudades europeas, en particular San Petersburgo y Múnich , llegaron a parecerse mucho a museos de arquitectura neoclásica.
La arquitectura neogótica (a menudo vinculada al movimiento cultural romántico), un estilo que se originó en el siglo XVIII y que ganó popularidad a lo largo del siglo XIX, contrastó con el neoclasicismo. Mientras que el neoclasicismo se caracterizaba por estilos con influencia griega y romana, líneas geométricas y orden, la arquitectura neogótica hizo hincapié en los edificios de aspecto medieval, a menudo diseñados para tener una apariencia rústica y "romántica".
Marca la transición del rococó al clasicismo. A diferencia del clasicismo de Luis XIV , que transformaba los ornamentos en símbolos, el estilo Luis XVI los representa de la forma más realista y natural posible, es decir, las ramas de laurel son realmente ramas de laurel, las rosas lo mismo, etc. Uno de los principales principios decorativos es la simetría. En los interiores, los colores utilizados son muy vivos, entre ellos el blanco, el gris claro, el azul vivo, el rosa, el amarillo, el lila muy claro y el dorado. Se evitan los excesos de ornamentación. [70] El regreso a la antigüedad es sinónimo sobre todo de un regreso a las líneas rectas: las verticales y horizontales estrictas estaban a la orden del día. Las serpentinas ya no se toleraban, salvo algún que otro semicírculo u óvalo. La decoración de interiores también honraba este gusto por el rigor, con el resultado de que las superficies planas y los ángulos rectos volvían a estar de moda. El ornamento se utilizaba para mediar esta severidad, pero nunca interfería con las líneas básicas y siempre se disponía simétricamente alrededor de un eje central. Aun así, los ébenistes a menudo inclinaban los ángulos delanteros para evitar una rigidez excesiva. [71]
Los motivos decorativos del estilo Luis XVI se inspiran en la Antigüedad , el estilo Luis XIV y la naturaleza. Elementos característicos del estilo: antorcha cruzada con vaina con flechas, discos imbricados, guilloché , dobles nudos de lazo, braseros humeantes, repeticiones lineales de pequeños motivos ( rosetas , cuentas, oves), trofeos o medallones florales colgados de una cinta anudada, hojas de acanto , gallones , entrelazados, meandros , cornucopias , mascarones , urnas antiguas, trípodes, quemadores de perfume, delfines, cabezas de carnero y de león, quimeras y grifos . Los motivos arquitectónicos grecorromanos también son muy utilizados: estrías , pilastras (estriadas y no estriadas), balaustres estriados (retorcidos y rectos), columnas ( acopladas y no acopladas, a veces sustituidas por cariátides ), ménsulas volutas , triglifos con gutaperchas (en relieve y trampantojo ). [72]
El neoclasicismo fue representativo de la nueva sociedad francesa que salió de la revolución , marcando la pauta en todos los campos de la vida, incluido el arte. Durante este período se inventó la máquina Jacquard (que revolucionó todo el sistema de costura, manual hasta entonces). Uno de los colores dominantes fue el rojo, decorado con bronce dorado . También se utilizaron colores vivos, como el blanco, el crema, el violeta, el marrón, el azul, el rojo oscuro, con pequeños adornos de bronce dorado. La arquitectura interior incluyó paneles de madera decorados con relieves dorados (sobre un fondo blanco o de color). Los motivos se colocaron de forma geométrica. Las paredes se cubrieron con estucos , telas de papel tapiz. Las repisas de las chimeneas eran de mármol blanco, con cariátides en sus esquinas, u otros elementos: obeliscos , esfinges , leones alados, etc. Sobre sus repisas se colocaron objetos de bronce, incluidos relojes de repisa . Las puertas consistían en paneles rectangulares simples, decorados con una figura central de inspiración pompeyana. Los tejidos de estilo Imperio son los damascos con fondo azul o marrón, los satenes con fondo verde, rosa o morado, los terciopelos de los mismos colores, los broches brochados con oro o plata y los tejidos de algodón. Todos ellos se utilizaban en interiores para cortinas, para cubrir ciertos muebles, para cojines o tapicerías (el cuero también se utilizaba para tapicería). [79]
Toda la ornamentación del Imperio está regida por un riguroso espíritu de simetría que recuerda al estilo Luis XIV . Por lo general, los motivos de los lados derecho e izquierdo de una pieza se corresponden entre sí en cada detalle; cuando no es así, los motivos individuales son completamente simétricos en su composición: cabezas antiguas con trenzas idénticas cayendo sobre cada hombro, figuras frontales de la Victoria con túnicas dispuestas simétricamente, rosetas o cisnes idénticos flanqueando una placa de cerradura, etc. Al igual que Luis XIV , Napoleón tenía un conjunto de emblemas inequívocamente asociados con su gobierno, en particular el águila, la abeja, las estrellas y las iniciales I (de Imperator ) y N (de Napoleón ), que generalmente se inscribían dentro de una corona de laurel imperial. Los motivos utilizados incluyen: figuras de la Victoria portando ramas de palma, bailarinas griegas, mujeres desnudas y vestidas, figuras de carros antiguos, putti alados , mascarones de Apolo , Hermes y la Gorgona , cisnes, leones, cabezas de bueyes, caballos y bestias salvajes, mariposas, garras, quimeras aladas , esfinges , bucráneos , caballitos de mar, coronas de roble anudadas con finas cintas colgantes, parras trepadoras, rinceaux de amapolas , rosetas , ramas de palma y laurel. Hay muchos grecorromanos: hojas de acanto rígidas y planas , palmetas , cornucopias , cuentas, ánforas , trípodes, discos imbricados, caduceos de Mercurio , jarrones, cascos, antorchas encendidas, trompetistas alados e instrumentos musicales antiguos (tubas, sonajeros y especialmente liras ). A pesar de su origen antiguo, las estrías y los triglifos, tan habituales en tiempos de Luis XVI, se han abandonado. Los motivos del Renacimiento egipcio son especialmente comunes al principio del periodo: escarabajos , capiteles de loto , discos alados, obeliscos, pirámides , figuras con némesis , cariátides en gaine sostenidas por pies descalzos y con tocados egipcios de mujeres. [80]
La arquitectura neoclásica se generalizó como símbolo de riqueza y poder en Alemania, sobre todo en lo que entonces era Prusia . Karl Friedrich Schinkel construyó muchos edificios destacados en este estilo, incluido el Altes Museum de Berlín. Si bien la ciudad siguió estando dominada por la planificación urbana barroca, su arquitectura y su estilo funcional proporcionaron a la ciudad un centro claramente neoclásico.
Su Bauakademie se considera una de las precursoras de la arquitectura moderna debido a la fachada del edificio, hasta entonces relativamente aerodinámica.
Desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta el siglo XIX, Italia atravesó muchos cambios socioeconómicos, varias invasiones extranjeras y el turbulento Risorgimento, que desembocó en la unificación italiana en 1861. Así, el arte italiano pasó por una serie de cambios de estilo, pequeños y grandes.
El neoclasicismo italiano fue la manifestación más temprana del período general conocido como neoclasicismo y duró más que las otras variantes nacionales del neoclasicismo. Se desarrolló en oposición al estilo barroco alrededor de c. 1750 y duró hasta c. 1850. El neoclasicismo comenzó alrededor del período del redescubrimiento de Pompeya y se extendió por toda Europa cuando una generación de estudiantes de arte regresó a sus países del Grand Tour en Italia con ideales grecorromanos redescubiertos. Primero se centró en Roma, donde artistas como Antonio Canova y Jacques-Louis David estuvieron activos en la segunda mitad del siglo XVIII, antes de mudarse a París. Pintores de Vedute , como Canaletto y Giovanni Paolo Panini , también disfrutaron de un gran éxito durante el Grand Tour. La arquitectura neoclásica se inspiró en las obras renacentistas de Andrea Palladio y vio en Luigi Vanvitelli a los principales intérpretes del estilo.
La literatura clasicista tuvo un gran impacto en el movimiento del Risorgimento: entre las principales figuras de la época se encuentran Vittorio Alfieri , Giuseppe Parini , Vincenzo Monti y Ugo Foscolo , Giacomo Leopardi y Alessandro Manzoni (sobrino de Cesare Beccaria ), quienes también fueron influenciados por la Ilustración francesa y el Romanticismo alemán. El virtuoso violinista Paganini y las óperas de Rossini , Donnizetti , Bellini y, más tarde, Verdi dominaron la escena de la música clásica y romántica italiana.
El arte de Francesco Hayez y, en especial, el de los Macchiaioli supuso una ruptura con la escuela clásica, que llegó a su fin con la unificación de Italia (véase Arte moderno y contemporáneo italiano). El neoclasicismo fue el último estilo nacido en Italia, después del Renacimiento y el Barroco, que se extendió a todo el arte occidental.
Durante el siglo XIX, el estilo predominante en Valaquia y Moldavia , más tarde el Reino de Rumania , fue el Clasicismo , que perduró durante mucho tiempo, hasta el siglo XX, aunque coexistió en algunos períodos cortos con otros estilos. Arquitectos e ingenieros extranjeros fueron invitados aquí desde la primera década del siglo XIX. La mayoría de los arquitectos que construyeron durante el comienzo del siglo eran extranjeros porque los rumanos aún no tenían la instrucción necesaria para diseñar edificios que eran muy diferentes en comparación con la tradición rumana. Generalmente utilizando el Clasicismo, comenzaron a construir junto con artesanos rumanos, generalmente preparados en escuelas o academias extranjeras. Los arquitectos rumanos también estudiaron en escuelas de Europa occidental. Un ejemplo es Alexandru Orăscu , uno de los representantes del Neoclasicismo en Rumania.
El clasicismo se manifestó tanto en la arquitectura religiosa como en la secular. Un buen ejemplo de arquitectura secular es el Palacio Ştirbei en Calea Victoriei ( Bucarest ), construido alrededor del año 1835, según los planos del arquitecto francés Michel Sanjouand. Recibió un nuevo nivel en 1882, diseñado por el arquitecto austríaco Joseph Hartmann [85] [86]
Entre 1905 y 1914, la arquitectura rusa atravesó un breve pero influyente período de resurgimiento neoclásico ; la tendencia comenzó con la recreación del estilo Imperio del período alejandrino y rápidamente se expandió hacia una variedad de escuelas neorrenacentistas, palladianas y modernizadas, pero reconocibles como clásicas. Fueron lideradas por arquitectos nacidos en la década de 1870, que alcanzaron su apogeo creativo antes de la Primera Guerra Mundial, como Ivan Fomin , Vladimir Shchuko e Ivan Zholtovsky . Cuando la economía se recuperó en la década de 1920, estos arquitectos y sus seguidores continuaron trabajando en un entorno principalmente modernista ; algunos (Zholtovsky) siguieron estrictamente el canon clásico, otros (Fomin, Schuko, Ilya Golosov ) desarrollaron sus propios estilos modernizados. [87]
Con la represión de la independencia de los arquitectos y la negación oficial del modernismo (1932), demostrada por el concurso internacional para el Palacio de los Soviets , el neoclasicismo se promovió instantáneamente como una de las opciones en la arquitectura estalinista , aunque no la única opción. Coexistió con la arquitectura moderadamente modernista de Boris Iofan , lindando con el Art Decó contemporáneo (Schuko); nuevamente, los ejemplos más puros del estilo fueron producidos por la escuela de Zholtovsky, que permaneció como un fenómeno aislado. La intervención política fue un desastre para los líderes constructivistas , pero fue sinceramente recibida por los arquitectos de las escuelas clásicas.
El neoclasicismo fue una opción fácil para la Unión Soviética, ya que no dependía de tecnologías de construcción modernas ( estructura de acero u hormigón armado ) y podía reproducirse en mampostería tradicional . Así, los diseños de Zholtovsky, Fomin y otros viejos maestros se replicaron fácilmente en pueblos remotos bajo un estricto racionamiento de materiales . La mejora de la tecnología de la construcción después de la Segunda Guerra Mundial permitió a los arquitectos estalinistas aventurarse en la construcción de rascacielos, aunque estilísticamente estos rascacielos (incluida la arquitectura "exportada" del Palacio de la Cultura y la Ciencia , Varsovia y el Centro Internacional de Convenciones de Shanghái ) comparten poco con los modelos clásicos. El neoclasicismo y el neorrenacimiento persistieron en proyectos residenciales y de oficinas menos exigentes hasta 1955, cuando Nikita Khrushchev puso fin a la costosa arquitectura estalinista.
El estilo Adam fue creado por dos hermanos, Adam y James , quienes publicaron en 1777 un volumen de grabados con ornamentación interior. En la decoración interior realizada según los dibujos de Robert Adam, las paredes, los techos, las puertas y cualquier otra superficie se dividen en grandes paneles: rectangulares, redondos, cuadrados, con estucos y motivos grecorromanos en los bordes. Los adornos utilizados incluyen festones , perlas, bandas de ovas y dardos , medallones y cualquier otro motivo utilizado durante la antigüedad clásica (especialmente los etruscos ). Los accesorios decorativos como jarrones de piedra en forma de urna, platería dorada, lámparas y estatuillas tienen todos la misma fuente de inspiración, la antigüedad clásica. El estilo Adam enfatiza los espejos rectangulares refinados, enmarcados como pinturas (en marcos con hojas estilizadas), o con un frontón sobre ellos, sosteniendo una urna o un medallón. Otro diseño de espejos Adam tiene forma de ventana veneciana , con un gran espejo central entre otros dos más finos y largos. Otro tipo de espejos son los ovalados, generalmente decorados con festones. Los muebles de este estilo tienen una estructura similar a los muebles Luis XVI . [94]
Además del estilo Adam, en lo que se refiere a artes decorativas, Inglaterra también es conocida por el fabricante de cerámica Josiah Wedgwood (1730-1795), que fundó una alfarería llamada Etruria. La cerámica de Wedgwood está hecha de un material llamado jaspe , un tipo de gres duro y de grano fino . Los jarrones de Wedgwood suelen estar decorados con relieves en dos colores, en la mayoría de los casos las figuras son blancas y el fondo azul.
En el continente americano , la arquitectura y la decoración de interiores han estado muy influidas por los estilos desarrollados en Europa. El gusto francés ha marcado mucho su presencia en los estados del sur (después de la Revolución Francesa algunos emigrantes se han trasladado aquí, y en Canadá una gran parte de la población es de origen francés). El espíritu práctico y la situación material de los americanos en ese momento dieron a los interiores una atmósfera típica. Todos los muebles, alfombras, vajillas, cerámicas y platería estadounidenses, con todas las influencias europeas, y a veces islámicas , turcas o asiáticas , se hicieron de conformidad con las normas, el gusto y los requisitos funcionales estadounidenses. Ha existido en los EE. UU. un período del estilo Reina Ana y otro de Chippendale . Un estilo propio, el estilo federal, se desarrolló completamente en los siglos XVIII y principios del XIX, que floreció bajo la influencia del gusto británico. Bajo el impulso del neoclasicismo, se han creado arquitectura, interiores y muebles. El estilo, aunque tiene numerosas características que difieren de un estado a otro, es unitario. Las estructuras de la arquitectura, los interiores y el mobiliario son clasicistas e incorporan influencias barrocas y rococó . Las formas utilizadas incluyen rectángulos, óvalos y medialunas. Los paneles de estuco o madera en las paredes y los techos reproducen motivos clasicistas. Los muebles suelen estar decorados con marquetería floral e incrustaciones de bronce o latón (a veces doradas ). [98]
En Inglaterra, la literatura augusta tenía un paralelismo directo con el estilo augusta de diseño paisajístico. Los vínculos se ven claramente en la obra de Alexander Pope . Los mejores ejemplos supervivientes de jardines ingleses neoclásicos son Chiswick House , Stowe House y Stourhead . [99]
In fashion, Neoclassicism influenced the much greater simplicity of women's dresses, and the long-lasting fashion for white, from well before the French Revolution, but it was not until after it that thorough-going attempts to imitate ancient styles became fashionable in France, at least for women. Classical costumes had long been worn by fashionable ladies posing as some figure from Greek or Roman myth in a portrait (in particular there was a rash of such portraits of the young model Emma, Lady Hamilton from the 1780s), but such costumes were only worn for the portrait sitting and masquerade balls until the Revolutionary period, and perhaps, like other exotic styles, as undress at home. But the styles worn in portraits by Juliette Récamier, Joséphine de Beauharnais, Thérésa Tallien and other Parisian trend-setters were for going-out in public as well. Seeing Mme Tallien at the opera, Talleyrand quipped that: "Il n'est pas possible de s'exposer plus somptueusement!" ("One could not be more sumptuously undressed"). In 1788, just before the Revolution, the court portraitist Louise Élisabeth Vigée Le Brun had held a Greek supper where the ladies wore plain white Grecian tunics.[100] Shorter classical hairstyles, where possible with curls, were less controversial and very widely adopted, and hair was now uncovered even outdoors; except for evening dress, bonnets or other coverings had typically been worn even indoors before. Thin Greek-style ribbons or fillets were used to tie or decorate the hair instead.
Very light and loose dresses, usually white and often with shockingly bare arms, rose sheer from the ankle to just below the bodice, where there was a strongly emphasized thin hem or tie round the body, often in a different colour. The shape is now often known as the Empire silhouette although it predates the First French Empire of Napoleon, but his first Empress Joséphine de Beauharnais was influential in spreading it around Europe. A long rectangular shawl or wrap, very often plain red but with a decorated border in portraits, helped in colder weather, and was apparently laid around the midriff when seated—for which sprawling semi-recumbent postures were favoured.[101] By the start of the 19th century, such styles had spread widely across Europe.
Neoclassical fashion for men was far more problematic, and never really took off other than for hair, where it played an important role in the shorter styles that finally despatched the use of wigs, and then white hair-powder, for younger men. The trouser had been the symbol of the barbarian to the Greeks and Romans, but outside the painter's or, especially, the sculptor's studio, few men were prepared to abandon it. Indeed, the period saw the triumph of the pure trouser, or pantaloon, over the culotte or knee-breeches of the Ancien Régime. Even when David designed a new French "national costume" at the request of the government during the height of the Revolutionary enthusiasm for changing everything in 1792, it included fairly tight leggings under a coat that stopped above the knee. A high proportion of well-to-do young men spent much of the key period in military service because of the French Revolutionary Wars, and military uniform, which began to emphasize jackets that were short at the front, giving a full view of tight-fitting trousers, was often worn when not on duty, and influenced civilian male styles.
The trouser-problem had been recognised by artists as a barrier to creating contemporary history paintings; like other elements of contemporary dress they were seen as irredeemably ugly and unheroic by many artists and critics. Various stratagems were used to avoid depicting them in modern scenes. In James Dawkins and Robert Wood Discovering the Ruins of Palmyra (1758) by Gavin Hamilton, the two gentleman antiquaries are shown in toga-like Arab robes. In Watson and the Shark (1778) by John Singleton Copley, the main figure could plausibly be shown nude, and the composition is such that of the eight other men shown, only one shows a single breeched leg prominently. However the Americans Copley and Benjamin West led the artists who successfully showed that trousers could be used in heroic scenes, with works like West's The Death of General Wolfe (1770) and Copley's The Death of Major Peirson, 6 January 1781 (1783), although the trouser was still being carefully avoided in The Raft of the Medusa, completed in 1819.
Classically inspired male hairstyles included the Bedford Crop, arguably the precursor of most plain modern male styles, which was invented by the radical politician Francis Russell, 5th Duke of Bedford as a protest against a tax on hair powder; he encouraged his friends to adopt it by betting them they would not. Another influential style (or group of styles) was named by the French "coiffure à la Titus" after Titus Junius Brutus (not in fact the Roman Emperor Titus as often assumed), with hair short and layered but somewhat piled up on the crown, often with restrained quiffs or locks hanging down; variants are familiar from the hair of both Napoleon and George IV of the United Kingdom. The style was supposed to have been introduced by the actor François-Joseph Talma, who upstaged his wigged co-actors when appearing in productions of works such as Voltaire's Brutus (about Lucius Junius Brutus, who orders the execution of his son Titus). In 1799 a Parisian fashion magazine reported that even bald men were adopting Titus wigs,[102] and the style was also worn by women, the Journal de Paris reporting in 1802 that "more than half of elegant women were wearing their hair or wig à la Titus.[103]
Neoclassicism in music is a 20th-century movement; in this case it is the Classical and Baroque musical styles of the 17th and 18th centuries, with their fondness for Greek and Roman themes, that were being revived, not the music of the ancient world itself. (The early 20th century had not yet distinguished the Baroque period in music, on which Neoclassical composers mainly drew, from what we now call the Classical period.) The movement was a reaction in the first part of the 20th century to the disintegrating chromaticism of late-Romanticism and Impressionism, emerging in parallel with musical Modernism, which sought to abandon key tonality altogether. It manifested a desire for cleanness and simplicity of style, which allowed for quite dissonant paraphrasing of classical procedures, but sought to blow away the cobwebs of Romanticism and the twilit glimmerings of Impressionism in favour of bold rhythms, assertive harmony and clean-cut sectional forms, coinciding with the vogue for reconstructed "classical" dancing and costume in ballet and physical education.
The 17th–18th century dance suite had had a minor revival before World War I but the Neoclassicists were not altogether happy with unmodified diatonicism, and tended to emphasise the bright dissonance of suspensions and ornaments, the angular qualities of 17th-century modal harmony and the energetic lines of countrapuntal part-writing. Ottorino Respighi's Ancient Airs and Dances (1917) led the way for the sort of sound to which the Neoclassicists aspired. Although the practice of borrowing musical styles from the past has not been uncommon throughout musical history, art musics have gone through periods where musicians used modern techniques coupled with older forms or harmonies to create new kinds of works. Notable compositional characteristics are: referencing diatonic tonality, conventional forms (dance suites, concerti grossi, sonata forms, etc.), the idea of absolute music untramelled by descriptive or emotive associations, the use of light musical textures, and a conciseness of musical expression. In classical music, this was most notably perceived between the 1920s and the 1950s. Igor Stravinsky is the best-known composer using this style; he effectively began the musical revolution with his Bach-like Octet for Wind Instruments (1923). A particular individual work that represents this style well is Prokofiev's Classical Symphony No. 1 in D, which is reminiscent of the symphonic style of Haydn or Mozart. Neoclassical ballet as innovated by George Balanchine de-cluttered the Russian Imperial style in terms of costume, steps and narrative, while also introducing technical innovations.
After the middle of the 19th century, Neoclassicism starts to no longer be the main style, being replaced by Eclecticism of Classical styles. The Palais Garnier in Paris is a good example of this, since despite being predominantly Neoclassical, it features elements and ornaments taken from Baroque and Renaissance architecture. This practice was frequent in late 19th and early 20th century architecture, before World War I. Besides Neoclassicism, the Beaux-Arts de Paris well known for this eclecticism of Classical styles.
Pablo Picasso experimented with classicizing motifs in the years immediately following World War I.[106]
In American architecture, Neoclassicism was one expression of the American Renaissance movement, ca. 1890–1917; its last manifestation was in Beaux-Arts architecture, and its final large public projects were the Lincoln Memorial (highly criticized at the time), the National Gallery of Art in Washington, D.C. (also heavily criticized by the architectural community as being backward thinking and old fashioned in its design), and the American Museum of Natural History's Roosevelt Memorial. These were considered stylistic anachronisms when they were finished. In the British Raj, Sir Edwin Lutyens' monumental city planning for New Delhi marks the sunset of Neoclassicism. World War II was to shatter most longing for (and imitation of) a mythical time.
There was an entire 20th-century movement in the non-visual arts which was also called Neoclassicism. It encompassed at least music, philosophy and literature. It was between the end of World War I and the end of World War II. (For information on the musical aspects, see 20th-century classical music and Neoclassicism in music. For information on the philosophical aspects, see Great Books.)
This literary Neoclassical movement rejected the extreme romanticism of (for example) Dada, in favour of restraint, religion (specifically Christianity) and a reactionary political program. Although the foundations for this movement in English literature were laid by T. E. Hulme, the most famous Neoclassicists were T. S. Eliot and Wyndham Lewis. In Russia, the movement crystallized as early as 1910 under the name of Acmeism, with Anna Akhmatova and Osip Mandelshtam as the leading representatives.
Although it started to be seen as 'dated' after WW1, principles, proportions and other Neoclassical elements were not abandoned yet. Art Deco was the dominant style during the interwar period, and it corresponds with the taste of a bourgeois elite for high class French styles of the past, including the Louis XVI, Directoire and Empire (the period styles of French Neoclassicism). At the same time, the French elite was equally capable of appreciating Modern art, like the works of Pablo Picasso or Amedeo Modigliani. The result of this situation is the early Art Deco style, which uses both new and old elements. The Palais de Tokyo from 1937 in Paris, by André Aubert and Marcel Dastugue, is a good example of this. Although ornaments are not used here, the facade being decorated only with reliefs, the way columns are present here is a strong reminiscence of Neoclassicism. Art Deco design often drew on Neoclassical motifs without expressing them overtly: severe, blocky commodes by Émile-Jacques Ruhlmann or Louis Süe & André Mare; crisp, extremely low-relief friezes of damsels and gazelles in every medium; fashionable dresses that were draped or cut on the bias to recreate Grecian lines; the art dance of Isadora Duncan. Conservative modernist architects such as Auguste Perret in France kept the rhythms and spacing of columnar architecture even in factory buildings.
The oscillation of Art Deco between the use of historic elements, shapes and proportions, and the appetite for 'new', for Modernism, is the result of multiple factors. One of them is eclecticism. The complexity and heterogeneity of Art Deco is largely due to the eclectic spirit. Stylized elements from repertoire of Beaux-Arts, Neoclassicism, or of cultures distant in time and space (Ancient Egypt, Pre-Columbian Americas, or Sub-Saharian African art) are put together with references to Modernist avant-guard artists of the early 20th century (Henri Matisse, Amedeo Modigliani or Constantin Brâncuși). The Art Deco phenomenon owes to academic eclecticism and Neoclassicism mainly the existence of a specific architecture. Without the contribution of the Beaux-Arts trained architects, Art Deco architecture would have remained, with the exception of residential buildings, a collection of decorative objects magnified to an urban scale, like the pavilions of the International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts from 1925, controversial at their time. Another reason for the swinging between historical elements and modernism was consumer culture. Objects and buildings in the puritan International style, devoid of any ornamentation or citation of the past, were too radical for the general public. In interwar France and England, the spirit of the public and much architectural criticism could not conceive a style totally deprived of ornament, like the International style.
The use of historic styles as sources of inspiration for Art Deco starts as far back as the years before WW1, through the efforts of decorators like Maurice Dufrêne, Paul Follot, Paul Iribe, André Groult, Léon Jallot or Émile-Jacques Ruhlmann, who relate to the prestigious French artistic and handicraft tradition of the late 18th and early 19th centuries (the Louis XVI, Directoire and Louis Philippe), and who want to bring a new approach to these styles. The neo-Louis XVI style was really popular in France and Romania in the years before WW1, around 1910, and it heavily influenced multiple early Art Deco designs and buildings. A good example of this is the Château de Sept-Saulx in Grand Est, France, by Louis Süe, 1928–1929.[114]
In Fascist Italy, Nazi Germany, Romania under the rule of Carol II and the Soviet Union, during the 1920s and 1930s, totalitarian regimes chose Neoclassicism for state buildings and art. Architecture was central to totalitarian regimes' expression of their permanence (despite their obvious novelty). The way totalitarian regimes drew from Classicism took many forms. When it comes to state buildings in Italy and Romania, architects attempted to fuse a modern sensibility with abstract classical forms. Two good examples of this are the Palazzo della Civiltà Italiana in Rome, and the University Rectorate and Law Faculty Building in Bucharest (Bulevardul Mihail Kogălniceanu no. 36–46). In contrast, the Classicism of the Soviet Union, known as Socialist Realism, was bombastic, overloaded with ornaments and architectural sculptures, as an attempt to be in contrast with the simplicity of 'Capitalist' or 'bourgeois' styles like Art Deco or Modernism. The Lomonosov University in Moscow is a good example of this. Nikita Khrushchev, the Soviet leader that succeeded Stalin, did not like this pompous Socialist Realist architecture from the reign of his predecessor. Because of the low speed and cost of these Neoclassical buildings, he stated that 'they spent people's money on beauty that no one needs, instead of building simpler, but more'.
In the Soviet Union, Neoclassicism was embraced as a rejection of Art Deco and Modernism, which the Communists saw as being too 'bourgeois' and 'capitalist'. This Communist Neoclassical style is known as Socialist Realism, and it was popular during the reign of Joseph Stalin (1924–1953). In fine art. Generally, it manifested through deeply idealized representations of wiry workers, shown as heroes in collective farms or industrialized cities, political assemblies, achievements of Soviet technology, and through depictions happy children staying around Lenin or Stalin. Both subject matter and representation were carefully monitored. Artistic merit was determined by the degree to which a work contributed to the building of socialism. All artists had to join the state-controlled Union of Soviet Artists and produce work in the accepted style. The three guiding principles of Socialist Realism were party loyalty, presentation of correct ideology and accessibility. Realism, more easily understood by the masses, was the style of choice. At the beginning, in the Soviet Union, multiple competing avant-garde movements were present, notably Constructivism. However, as Stalin consolidated his power towards the end of the 1920s, avant-garde art and architecture were suppressed and eventually outlawed and official state styles were established. After Boris Iofan won the competition for the design of the Palace of the Soviets with a stepped classical tower, surmounted by a giant statue of Lenin, architecture soon reverted to pre-Revolutionary styles of art and architecture, untainted by Constructivism's perceived Western influence.[121] Although Socialist Realism in architecture ended more or less with the death of Stalin and the rise of Nikita Khrushchev, paintings in this style continued to be produced, especially in countries where there was a strong personality cult of the leader in power, like in the case of Mao Zedong's China, Kim Il Sung's North Korea, or Nicolae Ceaușescu's Romania.
The Nazis suppressed Germany's vibrant avant-garde culture once they gained control of the government in 1933. Albert Speer was set as Adolf Hitler's architectural advisor in 1934, and he tried to create an architecture that would both reflect the perceived unity of the German people and act as backdrop to the Nazis' expressions of power. The Nazis' approach to architecture was riffled with contradictions: while Hitler and Speer's plans for reordering Berlin aspired to imitate imperial Rome, in rural contexts Nazi buildings took inspiration from local vernaculars, trying to channel an 'authentic' German spirit. When it come to fine art, the Nazis created the term 'Degenerate art' for Modern art, a kind of art which to them was 'un-German', 'Jewish' or 'Communist'. The Nazis hated modern art and linked it to 'Cultural Bolshevism', the conspiracy theory that art (or culture broadly) was controlled by a leftist Jewish cabal seeking to destroy the aryan race. Hitler's war on Modern art mostly consisted of an exhibition that tried to discredit Modern artists, called the 'Degenerate Art exhibition' (German: Die Ausstellung "Entartete Kunst"). This exhibition was displayed next to the Great Exhibition of German Art, which consisted of artworks that the Nazis approved of. This way, the visitors of both exhibitions could compare the art labeled by the regime as 'good' and 'bad'. With a similar atitude, the regime closed in 1931 the Bauhaus, an avant-garde art school in Dessau that was extremely influential post-war. It reopened in Berlin in 1932, but was closed again in 1933.
Compared to Germany and the Soviet Union, in Italy the avant-garde contributed to state architecture. Classical architecture was also an influence, echoing Benito Mussolini's far cruder attempts to create links between his Fascist regime and ancient Rome. Some Italian architects tried to create fusions between Modernism and Classicism, like Marcello Piacentini with the Sapienza University of Rome, or Giuseppe Terragni with Casa del Fascio in Como.[122]
In Romania, towards the late 1930s, influenced by the Autocratic tendency of King Carol II, multiple state buildings were erected. They were Neoclassical, many very similar with what was popular in the same years in Fascist Italy. Examples in Bucharest include the University Rectorate and Law Faculty Building (Bulevardul Mihail Kogălniceanu no. 36–46), the Kretzulescu Apartment Building (Calea Victoriei no. 45), the CFR Building (Bulevardul Dinicu Golescu no. 38) or the Victoria Palace (Piața Victoriei no. 1). The Royal Palace, whose interiors are mostly done in a neo-Adam style, stands out by being more decorated, a little closer to the architecture before World War I.
An early text questioning Modernism was by architect Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture (1966), in which he recommended a revival of the 'presence of the past' in architectural design. He tried to include in his own buildings qualities that he described as 'inclusion, inconsistency, compromise, accommodation, adaptation, superadjacency, equivalence, multiple focus, juxtaposition, or good and bad space.'[135] Robert Venturi's work reflected the broader counter-cultural mood of the 1960s which saw younger generations begin to question and challenge the political, social and racial realities with which they found themselves confronted. This rejection of Modernism is known as Postmodernism. Robert Venturi parodies Ludwig Mies van der Rohe's well-known maxim 'less is more' with 'less is a bore'. During the 1980s and 1990s, some Postmodern architects found a refuge in a sort of Neo-Neoclassicism. Their use of Classicism was not limited only to ornaments, using more or less proportions and other principles too. Post-Modern Classicism had been variously described by some people as 'camp' or 'kitsch'. An architect who has been remarked through Post-Modern Classicism is Ricardo Bofill. His work includes two housing projects of titanic scale near Paris, known as Les Arcades du Lac from 1975 to 1981, and Les Espaces d'Abraxas from 1978 to 1983. A building that stands out through its revivalism is the J. Paul Getty Museum, in Malibu, California, from 1970 to 1975, inspired by the ancient Roman Villa of the Papyri at Herculaneum. The J. Paul Getty Museum is far closer to 19th century Neoclassicism, like the Pompejanum in Aschaffenburg, Germany, than to Post-Modern Classicism of the 1980s.[136]
After a lull during the period of modern architectural dominance (roughly post-World War II until the mid-1980s), Neoclassicism has seen something of a resurgence.
As of the first decade of the 21st century, contemporary Neoclassical architecture is usually classed under the umbrella term of New Classical Architecture. Sometimes it is also referred to as Neo-Historicism or Traditionalism.[138] Also, a number of pieces of postmodern architecture draw inspiration from and include explicit references to Neoclassicism, Antigone District and the National Theatre of Catalonia in Barcelona among them. Postmodern architecture occasionally includes historical elements, like columns, capitals or the tympanum.
For sincere traditional-style architecture that sticks to regional architecture, materials and craftsmanship, the term Traditional Architecture (or vernacular) is mostly used. The Driehaus Architecture Prize is awarded to major contributors in the field of 21st century traditional or classical architecture, and comes with a prize money twice as high as that of the modernist Pritzker Prize.[139]
In the United States, various contemporary public buildings are built in Neoclassical style, with the 2006 Schermerhorn Symphony Center in Nashville being an example.
In Britain, a number of architects are active in the Neoclassical style. Examples of their work include two university libraries: Quinlan Terry's Maitland Robinson Library at Downing College and Robert Adam Architects' Sackler Library.
{{cite book}}
: CS1 maint: multiple names: authors list (link){{cite journal}}
: Cite journal requires |journal=
(help)