stringtranslate.com

cine de estados unidos

El cine de los Estados Unidos, formado principalmente por los principales estudios cinematográficos (también conocidos metónimamente como Hollywood ) junto con algunas películas independientes , ha tenido un gran efecto en la industria cinematográfica mundial desde principios del siglo XX. El estilo dominante del cine estadounidense es el cine clásico de Hollywood , que se desarrolló entre 1910 y 1962 y sigue siendo típico de la mayoría de las películas realizadas allí hasta el día de hoy. Si bien a los franceses Auguste y Louis Lumière se les atribuye generalmente el nacimiento del cine moderno, [5] el cine estadounidense pronto llegó a ser una fuerza dominante en la industria emergente. Con más de 600 películas en inglés estrenadas en promedio cada año , en 2017 produjo el cuarto mayor número de películas de cualquier cine nacional , después de India , Japón y China . [6] Si bien los cines nacionales del Reino Unido , Canadá , Australia y Nueva Zelanda también producen películas en el mismo idioma, no forman parte del sistema de Hollywood. Debido a esto, Hollywood también ha sido considerado un cine transnacional , [7] y ha producido versiones en múltiples idiomas de algunos títulos, a menudo en español o francés. El Hollywood contemporáneo a menudo subcontrata la producción al Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los principales estudios cinematográficos de Hollywood son la fuente principal de las películas de mayor éxito comercial y de mayor venta de entradas del mundo. [8] [9]

Hollywood es considerada la industria cinematográfica más antigua, en el sentido de ser el lugar donde surgieron los primeros estudios cinematográficos y productoras. Es cuna de diversos géneros del cine [ cita requerida ] —entre ellos la comedia , el drama , la acción , el musical , el romance , el terror , la ciencia ficción , [ dudoso ] y la épica —y ha dado ejemplo a otras películas nacionales. industrias.

Durante 1878, Eadweard Muybridge demostró el poder de la fotografía para capturar el movimiento. En 1894, se realizó en la ciudad de Nueva York la primera exposición cinematográfica comercial del mundo, utilizando el kinetoscopio de Thomas Edison . [10] En las décadas siguientes, la producción de cine mudo se expandió enormemente, se formaron estudios que emigraron a California, y las películas y las historias que contaban se hicieron mucho más largas. Estados Unidos produjo la primera película musical con sonido sincronizado del mundo , The Jazz Singer , en 1927, [11] y estuvo a la vanguardia del desarrollo del cine sonoro en las décadas siguientes. Desde principios del siglo XX, la industria cinematográfica estadounidense se ha basado principalmente en y alrededor de la zona de treinta millas centrada en el barrio de Hollywood del condado de Los Ángeles, California . El director DW Griffith fue fundamental para el desarrollo de una gramática cinematográfica . Ciudadano Kane (1941), de Orson Welles , es citada frecuentemente en las encuestas de críticos como la mejor película de todos los tiempos . [12]

Muchas de las películas más taquilleras de Hollywood han generado más ingresos de taquilla y venta de entradas fuera de Estados Unidos que las películas realizadas en otros lugares. Estados Unidos es un pionero líder en ingeniería y tecnología cinematográfica .

Historia

Orígenes y Fort Lee

Justus D. Barnes como el líder forajido Bronco Billy Anderson en El gran robo del tren (1903), considerado por algunos como el primer western .

El primer caso registrado de fotografías que capturaban y reproducían el movimiento fue una serie de fotografías de un caballo corriendo tomadas por Eadweard Muybridge , que tomó en Palo Alto, California , utilizando un conjunto de cámaras fijas colocadas en fila. El logro de Muybridge llevó a inventores de todo el mundo a intentar fabricar dispositivos similares. En Estados Unidos, Thomas Edison fue uno de los primeros en producir un dispositivo de este tipo, el kinetoscopio . [ cita necesaria ]

Harold Lloyd en la escena del reloj de Safety Last! (1923)

La historia del cine en los Estados Unidos tiene sus raíces en la costa este , donde, en un momento, Fort Lee, Nueva Jersey , fue la capital cinematográfica de Estados Unidos. La industria comenzó a finales del siglo XIX con la construcción de " Black Maria " de Thomas Edison, el primer estudio cinematográfico en West Orange, Nueva Jersey . Las ciudades y pueblos del río Hudson y Hudson Palisades ofrecieron terrenos a costos considerablemente menores que la ciudad de Nueva York al otro lado del río y se beneficiaron enormemente como resultado del crecimiento fenomenal de la industria cinematográfica a principios del siglo XX. [13] [14] [15]

La industria comenzó a atraer capital y mano de obra innovadora. En 1907, cuando la Compañía Kalem comenzó a utilizar Fort Lee como lugar para filmar en el área, otros cineastas rápidamente siguieron sus pasos. En 1909, un precursor de Universal Studios , Champion Film Company , construyó el primer estudio. [16] Otros siguieron rápidamente y construyeron nuevos estudios o alquilaron instalaciones en Fort Lee. En las décadas de 1910 y 1920 , compañías cinematográficas como Independent Moving Pictures Company, Peerless Studios , The Solax Company , Éclair Studios , Goldwyn Picture Corporation , American Méliès (Star Films), World Film Company , Biograph Studios , Fox Film Corporation , Pathé Frères , Metro Pictures Corporation , Victor Film Company y Selznick Pictures Corporation estaban rodando películas en Fort Lee. Personas notables como Mary Pickford comenzaron en Biograph Studios. [17] [18] [19]

En Nueva York, los hermanos Marx y WC Fields utilizaron los estudios Kaufman Astoria en Queens , que fueron construidos durante la era del cine mudo . Los estudios Edison estaban ubicados en el Bronx. Chelsea, Manhattan , también se utilizaba con frecuencia. Otras ciudades del este, sobre todo Chicago y Cleveland , también sirvieron como primeros centros de producción cinematográfica. [20] [21] En Occidente, California ya estaba emergiendo rápidamente como un importante centro de producción cinematográfica. En Colorado , Denver fue el hogar de la compañía cinematográfica Art-O-Graf , y el primer estudio de animación Laugh-O-Gram de Walt Disney tenía su sede en Kansas City , Missouri . Picture City , Florida , era un sitio planificado para un centro de producción de películas cinematográficas en la década de 1920, pero debido al huracán Okeechobee de 1928 , la idea colapsó y Picture City volvió a su nombre original de Hobe Sound . Un intento de establecer un centro de producción cinematográfica en Detroit tampoco tuvo éxito. [22]

Las guerras por las patentes cinematográficas de principios del siglo XX ayudaron a facilitar la expansión de las compañías cinematográficas a otras partes de Estados Unidos, fuera de Nueva York. Muchos cineastas trabajaron con equipos para los cuales no poseían los derechos de uso. Por lo tanto, filmar en Nueva York podría ser peligroso ya que estaba cerca de la sede de la empresa de Edison, y cerca de los agentes que la empresa se propuso confiscar las cámaras. En 1912, la mayoría de las principales compañías cinematográficas habían establecido instalaciones de producción en el sur de California, cerca de Los Ángeles o en Los Ángeles, debido al clima favorable de la región durante todo el año. [23]

Ascenso de Hollywood

Laurel y Hardy con Lupe Vélez en Hollywood Party (1934)

La producción de 1908 de Selig Polyscope Company de El conde de Montecristo dirigida por Francis Boggs y protagonizada por Hobart Bosworth fue afirmada como la primera que se filmó en Los Ángeles , en 1907, y la ciudad descubrió una placa en 1957 en la tienda insignia de Dearden. en la esquina de Main Street y 7th Street, con motivo del rodaje en el lugar cuando había sido una lavandería china. [24] La viuda de Bosworth sugirió que la ciudad se había equivocado con la fecha y el lugar, y que la película en realidad se rodó en la cercana Venecia , que en ese momento era una ciudad independiente. [25] In the Sultan's Power de Boggs para Selig Polyscope, también protagonizada por Bosworth, se considera la primera película rodada íntegramente en Los Ángeles, y se rodó en las calles 7th y Olive en 1909. [26] [25]

A principios de 1910, el director DW Griffith fue enviado por Biograph Company a la costa oeste con su grupo de actores, formado por los actores Blanche Sweet , Lillian Gish , Mary Pickford , Lionel Barrymore y otros. Comenzaron a filmar en un terreno baldío cerca de Georgia Street en el centro de Los Ángeles. Mientras estuvo allí, la compañía decidió explorar nuevos territorios, viajando varios kilómetros al norte hasta Hollywood, un pequeño pueblo que era amigable y disfrutaba de que la compañía cinematográfica filmara allí. Luego, Griffith filmó la primera película jamás rodada en Hollywood, In Old California , un melodrama de Biograph sobre la California del siglo XIX, cuando pertenecía a México. Griffith permaneció allí durante meses e hizo varias películas antes de regresar a Nueva York. También en 1910, Selig Polyscope de Chicago estableció el primer estudio de cine en el área de Los Ángeles en Edendale [24] y el primer estudio en Hollywood abrió sus puertas en 1912. [27] : 447  Después de enterarse del éxito de Griffith en Hollywood, en 1913, muchos Los cineastas se dirigieron al oeste para evitar las tarifas impuestas por Thomas Edison , quien poseía patentes sobre el proceso de realización de películas. [28] Nestor Studios de Bayonne, Nueva Jersey , construyó el primer estudio en el barrio de Hollywood en 1911. [ dudoso ] Nestor Studios, propiedad de David y William Horsley, más tarde se fusionó con Universal Studios; y la otra empresa de William Horsley, Hollywood Film Laboratory, es ahora la empresa más antigua que existe en Hollywood, ahora llamada Hollywood Digital Laboratory. El clima más hospitalario y rentable de California condujo al eventual traslado de prácticamente toda la producción cinematográfica a la costa oeste en la década de 1930. En ese momento, Thomas Edison poseía casi todas las patentes relevantes para la producción cinematográfica y los productores de películas en la costa este que actuaban independientemente de la Motion Picture Patents Company de Edison a menudo eran demandados o prohibidos por Edison y sus agentes, mientras que los cineastas que trabajaban en la costa oeste podían trabajar independientemente del control de Edison. [29]

El Paseo de la Fama de Hollywood en Hollywood Boulevard

En Los Ángeles crecieron los estudios y Hollywood. Antes de la Primera Guerra Mundial , las películas se rodaban en varias ciudades estadounidenses, pero los cineastas tendían a gravitar hacia el sur de California a medida que se desarrollaba la industria. Se sintieron atraídos por el clima cálido y la luz solar confiable, que les permitía filmar sus películas al aire libre durante todo el año, y por los variados paisajes disponibles. [ cita necesaria ] Los daños de la guerra contribuyeron al declive de la entonces dominante industria cinematográfica europea, a favor de los Estados Unidos, donde la infraestructura aún estaba intacta. [30] La respuesta temprana de salud pública más fuerte a la epidemia de gripe de 1918 por parte de Los Ángeles [31] en comparación con otras ciudades estadounidenses redujo el número de casos allí y resultó en una recuperación más rápida, contribuyendo al creciente dominio de Hollywood sobre la ciudad de Nueva York. [30] Durante la pandemia, los funcionarios de salud pública cerraron temporalmente las salas de cine en algunas jurisdicciones, los grandes estudios suspendieron la producción durante semanas seguidas y algunos actores contrajeron la gripe. Esto provocó importantes pérdidas financieras y graves dificultades para los pequeños estudios, pero la industria en su conjunto se recuperó con creces durante los locos años veinte . [32]

A principios del siglo XX, cuando el medio era nuevo, muchos inmigrantes judíos encontraron empleo en la industria cinematográfica estadounidense. Pudieron dejar su huella en un negocio completamente nuevo: la exhibición de cortometrajes en salas de venta llamadas nickelodeons , por el precio de la entrada de cinco centavos (cinco centavos). En unos pocos años, hombres ambiciosos como Samuel Goldwyn , William Fox , Carl Laemmle , Adolph Zukor , Louis B. Mayer y los hermanos Warner (Harry, Albert, Samuel y Jack) se pasaron al lado de producción del negocio. Pronto se convirtieron en los jefes de un nuevo tipo de empresa: el estudio de cine . Estados Unidos tuvo al menos dos directoras, productoras y jefas de estudio en estos primeros años: Lois Weber y la francesa Alice Guy-Blaché . También prepararon el escenario para el internacionalismo de la industria; A menudo se acusa a la industria de provincialismo amerocéntrico .

Otros cineastas llegaron de Europa después de la Primera Guerra Mundial: directores como Ernst Lubitsch , Alfred Hitchcock , Fritz Lang y Jean Renoir ; y actores como Rudolph Valentino , Marlene Dietrich , Ronald Colman y Charles Boyer . Se unieron a una oferta local de actores, atraídos hacia el oeste desde los escenarios de la ciudad de Nueva York después de la introducción del cine sonoro, para formar una de las industrias de mayor crecimiento del siglo XX. En el apogeo de la popularidad del cine a mediados de la década de 1940, los estudios producían un total de unas 400 películas al año, vistas por una audiencia de 90 millones de estadounidenses por semana. [33]

El sonido también se utilizó ampliamente en Hollywood a finales de la década de 1920. [34] Después de que The Jazz Singer , la primera película con voces sincronizadas, se estrenó con éxito como un sonoro Vitaphone en 1927, las compañías cinematográficas de Hollywood responderían a Warner Bros. y comenzarían a utilizar el sonido Vitaphone, que Warner Bros. fue propietario hasta 1928, en el futuro. Película (s. En mayo de 1928, Electrical Research Product Incorporated (ERPI), una subsidiaria de la compañía Western Electric, obtuvo el monopolio de la distribución de sonido cinematográfico. [33]

Un efecto secundario del cine sonoro fue que muchos actores que habían hecho su carrera en el cine mudo de repente se quedaron sin trabajo, ya que a menudo tenían mala voz o no recordaban sus líneas. Mientras tanto, en 1922, el político estadounidense Will H. Hays dejó la política y formó la organización de jefes de estudios cinematográficos conocida como Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA). [35] La organización se convirtió en la Motion Picture Association of America después de que Hays se jubilara en 1945.

En los primeros tiempos del cine sonoro , los estudios estadounidenses descubrieron que sus producciones sonoras eran rechazadas en los mercados de lenguas extranjeras e incluso entre los hablantes de otros dialectos del inglés. La tecnología de sincronización era todavía demasiado primitiva para el doblaje . Una de las soluciones fue crear versiones paralelas de películas de Hollywood en idiomas extranjeros. Hacia 1930, las empresas americanas [ ¿cuáles? ] abrió un estudio en Joinville-le-Pont , Francia, donde se utilizaron los mismos decorados y vestuario e incluso escenas masivas para diferentes equipos de tiempo compartido .

Además, se eligieron actores, dramaturgos y ganadores de concursos de fotogenia extranjeros desempleados y se los llevó a Hollywood, donde filmaron versiones paralelas de las películas en inglés. Estas versiones paralelas tenían un presupuesto menor, se rodaban de noche y estaban dirigidas por directores estadounidenses de segunda línea que no hablaban el idioma extranjero. Los equipos de habla hispana incluían a personas como Luis Buñuel , Enrique Jardiel Poncela , Xavier Cugat y Edgar Neville . Las producciones no tuvieron mucho éxito en los mercados previstos, por las siguientes razones:

Brown Derby , un ícono que se convirtió en sinónimo de la Edad de Oro de Hollywood.

El cine clásico de Hollywood y la época dorada de Hollywood

Estrellas de la era del cine clásico de Hollywood ( c.  1913-1962 ). Fila superior, izquierda: Greta Garbo , Humphrey Bogart , Lauren Bacall , Clark Gable , Katharine Hepburn , Fred Astaire , Ginger Rogers , Marlon Brando , los hermanos Marx , Joan Crawford . Segunda fila, izquierda: John Wayne , James Stewart , Buster Keaton , Claudette Colbert , Gene Kelly , Burt Lancaster , Judy Garland , Gregory Peck , Elizabeth Taylor , Kirk Douglas . Tercera fila, izquierda: Bette Davis , Audrey Hepburn , Jean Harlow , Alfred Hitchcock , John Ford , Howard Hawks , Grace Kelly , Laurence Olivier , Marlene Dietrich , James Cagney . Cuarta fila, izquierda: Ava Gardner , Cary Grant , Ingrid Bergman , Henry Fonda , Marilyn Monroe , James Dean , Orson Welles , Mae West , William Holden , Sophia Loren . Fila inferior, izquierda: Vivien Leigh , Joan Fontaine y Gary Cooper , Spencer Tracy , Barbara Stanwyck , Lillian Gish , Tyrone Power , Shirley Temple , Janet Leigh con Charlton Heston , Rita Hayworth , Mary Pickford .

El cine clásico de Hollywood, o Edad de Oro de Hollywood, se define como un estilo técnico y narrativo característico del cine estadounidense de 1913 a 1962, durante el cual se emitieron miles de películas desde los estudios de Hollywood. El estilo clásico comenzó a surgir en 1913, se aceleró en 1917 después de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial y finalmente se solidificó cuando se estrenó la película The Jazz Singer en 1927, poniendo fin a la era del cine mudo y aumentando las ganancias de taquilla de la industria cinematográfica. Introducción del sonido a los largometrajes.

La mayoría de las películas de Hollywood se ajustaban estrictamente a una fórmula ( western , comedia , musical , dibujos animados , biográfica  ) y los mismos equipos creativos a menudo trabajaban en películas realizadas por el mismo estudio. Por ejemplo, Cedric Gibbons y Herbert Stothart siempre trabajaron en películas de MGM , Alfred Newman trabajó en 20th Century Fox durante veinte años, las películas de Cecil B. De Mille se hicieron casi todas en Paramount y las películas del director Henry King se hicieron en su mayoría. para 20th Century Fox .

Al mismo tiempo, normalmente se podía adivinar qué estudio hizo qué película, en gran parte gracias a los actores que aparecían en ella; MGM , por ejemplo, afirmó que había contraído "más estrellas que las que hay en el cielo". Cada estudio tenía su propio estilo y toques característicos que permitían conocer esto, un rasgo que rara vez existe hoy en día.

Por ejemplo, Tener y no tener (1944) destaca no solo por la primera pareja de actores Humphrey Bogart (1899-1957) y Lauren Bacall (1924-2014), sino porque fue escrita por dos futuros ganadores del Premio Nobel . en Literatura : Ernest Hemingway (1899-1961), autor de la novela en la que se basó nominalmente el guión, y William Faulkner (1897-1962), que trabajó en la adaptación cinematográfica.

Después del estreno de The Jazz Singer en 1927, Warner Bros. obtuvo un gran éxito y pudo adquirir su propia cadena de salas de cine, después de comprar Stanley Theatres y First National Productions en 1928. Por el contrario , los cines Loews eran propietarios de MGM desde su formación en 1924, mientras la Fox Film Corporation era propietaria del Fox Theatre . RKO (una fusión de 1928 entre Keith-Orpheum Theatres y Radio Corporation of America [36] ) también respondió al monopolio de Western Electric/ERPI sobre el sonido en las películas y desarrolló su propio método, conocido como Photophone , para poner sonido en las películas. [33]

Paramount, que adquirió Balaban y Katz en 1926, respondería al éxito de Warner Bros. y RKO, y también compraría varias salas a finales de la década de 1920, y tendría un monopolio sobre las salas de Detroit, Michigan . [37] En la década de 1930, casi todos los cines metropolitanos de estreno en los Estados Unidos eran propiedad de los cinco grandes estudios: MGM , Paramount Pictures , RKO , Warner Bros. y 20th Century Fox . [38]

Auge y decadencia del sistema de estudio.

Estudios de cine de Hollywood, 1922

Las compañías cinematográficas operaban bajo el sistema de estudio . Los grandes estudios mantenían a miles de personas asalariadas: actores, productores, directores, escritores, especialistas, artesanos y técnicos. Eran propietarios o alquilaban Movie Ranches en las zonas rurales del sur de California para el rodaje de westerns y otras películas de género a gran escala, y los principales estudios poseían cientos de salas de cine en ciudades y pueblos de todo el país en salas de cine de 1920 que proyectaban sus películas y que siempre estaban necesitando material fresco.

Spencer Tracy fue el primer actor en ganar el premio al Mejor Actor durante dos años consecutivos por sus papeles en Captains Courageous (1937) y Boys Town (1938) (y recibió otras siete nominaciones).

En 1930, el presidente de la MPPDA, Will Hays, creó el Código Hays (Producción) , que seguía las directrices de censura y entró en vigor después de que las amenazas de censura del gobierno se expandieran en 1930. [39] Sin embargo, el código nunca se aplicó hasta 1934, después de que la organización de vigilancia católica La Legión de la Decencia , horrorizada por algunas de las películas provocativas y la publicidad escabrosa de la época, más tarde clasificada como Pre-Código de Hollywood , amenazó con boicotear las películas si no entraba en vigor. [40] Las películas que no obtuvieron el sello de aprobación de la Administración del Código de Producción tuvieron que pagar una multa de 25.000 dólares y no pudieron obtener ganancias en los cines, ya que la MPPDA controlaba todos los cines del país a través de los estudios Big Five.

A lo largo de la década de 1930, así como durante la mayor parte de la edad de oro, MGM dominó la pantalla cinematográfica y contó con las mejores estrellas de Hollywood, y también se les atribuyó el mérito de crear el sistema de estrellas de Hollywood . [41] Algunas estrellas de MGM incluyeron al "Rey de Hollywood" Clark Gable , Lionel Barrymore , Jean Harlow , Norma Shearer , Greta Garbo , Joan Crawford , Jeanette MacDonald , Gene Raymond , Spencer Tracy , Judy Garland y Gene Kelly . [41] Pero MGM no estuvo sola.

Otro gran logro del cine estadounidense durante esta época llegó a través de la compañía de animación de Walt Disney . En 1937, Disney creó la película de mayor éxito de su época, Blancanieves y los siete enanitos . [42] Esta distinción fue rápidamente superada en 1939 cuando Selznick International creó lo que todavía es, ajustado a la inflación, la película más exitosa de todos los tiempos en Lo que el viento se llevó . [43]

Muchos historiadores del cine han destacado las muchas grandes obras cinematográficas que surgieron de este período de realización cinematográfica altamente reglamentada. Una de las razones por las que esto fue posible es que, con tantas películas en desarrollo, no todas tenían por qué ser un gran éxito. Un estudio podría apostar por un largometraje de presupuesto medio con un buen guión y actores relativamente desconocidos: Ciudadano Kane , dirigida por Orson Welles (1915-1985) y considerada a menudo como la mejor película de todos los tiempos , encaja en esta descripción. En otros casos, directores tenaces como Howard Hawks (1896-1977), Alfred Hitchcock (1899-1980) y Frank Capra (1897-1991) lucharon contra los estudios para lograr sus visiones artísticas.

El apogeo del sistema de estudios puede haber sido el año 1939, cuando se lanzaron clásicos como El mago de Oz , Lo que el viento se llevó , La diligencia , El señor Smith va a Washington , Cumbres borrascosas , Sólo los ángeles tienen alas , Ninotchka y Medianoche . Entre las otras películas del Siglo de Oro que ahora se consideran clásicas: Casablanca , Es una vida maravillosa , Sucedió una noche , el King Kong original , Mutiny on the Bounty , Top Hat , City Lights , Red River , The Lady de Shanghai , La ventana trasera , En el paseo marítimo , Rebelde sin causa , A algunos les gusta lo caliente y El candidato de Manchuria .

Porcentaje de la población estadounidense que fue al cine en promedio semanalmente, 1930-2000
Walt Disney presenta a cada uno de los siete enanos en una escena del tráiler original de la película Blancanieves de 1937 .

El sistema de estudios y la Edad de Oro de Hollywood sucumbieron a dos fuerzas que se desarrollaron a finales de los años cuarenta:

En 1938, Blancanieves y los siete enanitos de Walt Disney se estrenó durante una serie de películas mediocres de los principales estudios y rápidamente se convirtió en la película más taquillera estrenada hasta ese momento. De manera vergonzosa para los estudios, se trataba de una película animada producida de forma independiente que no contaba con ninguna estrella empleada por el estudio. [44] Esto avivó la frustración ya generalizada por la práctica de la reserva en bloque , en la que los estudios sólo vendían a los cines la programación de películas de un año completo a la vez y utilizaban el bloqueo para cubrir estrenos de calidad mediocre.

El Fiscal General Adjunto Thurman Arnold , un conocido " destructor de confianza " de la administración Roosevelt, aprovechó esta oportunidad para iniciar procedimientos contra los ocho estudios más grandes de Hollywood en julio de 1938 por violaciones de la Ley Sherman Antimonopolio . [45] [46] La demanda federal resultó en que cinco de los ocho estudios (los "Cinco Grandes": Warner Bros. , MGM , Fox , RKO y Paramount ) llegaran a un compromiso con Arnold en octubre de 1940 y firmaran un decreto de consentimiento aceptando , dentro de tres años:

Los "Pequeños Tres" ( Universal Studios , United Artists y Columbia Pictures ), que no poseían ningún teatro, se negaron a participar en el decreto de consentimiento. [45] [46] Varios productores de cine independientes tampoco estaban contentos con el compromiso y formaron un sindicato conocido como Sociedad de Productores Independientes de Películas y demandaron a Paramount por el monopolio que todavía tenían sobre los teatros de Detroit, ya que Paramount también estaba ganando. dominio a través de actores como Bob Hope, Paulette Goddard, Veronica Lake, Betty Hutton, el cantante Bing Crosby, Alan Ladd y también el veterano actor del estudio Gary Cooper , en 1942. Los estudios Big Five no cumplieron con los requisitos del Consentimiento del Decreto durante Segunda Guerra Mundial, sin mayores consecuencias, pero una vez terminada la guerra se unieron a Paramount como acusados ​​en el caso antimonopolio de Hollywood, al igual que los estudios Little Three. [47]

La Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente dictaminó en Estados Unidos contra Paramount Pictures, Inc. que la propiedad de los cines y la distribución de películas por parte de los principales estudios era una violación de la Ley Sherman Antimonopolio . Como resultado, los estudios comenzaron a liberar a los actores y al personal técnico de sus contratos con los estudios. Esto cambió el paradigma de la realización cinematográfica por parte de los principales estudios de Hollywood, ya que cada uno podía tener un elenco y un equipo creativo completamente diferente.

La decisión resultó en la pérdida gradual de las características que hicieron inmediatamente identificables las películas de Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures, Universal Studios, Columbia Pictures, RKO Pictures y 20th Century Fox. Ciertos profesionales del cine, como Cecil B. DeMille , siguieron siendo artistas contratados hasta el final de sus carreras o utilizaron los mismos equipos creativos en sus películas, de modo que una película de DeMille todavía parecía tal, ya fuera realizada en 1932 o 1956.

Marlon Brando con Eva Marie Saint en el tráiler de On the Waterfront (1954)

El nuevo Hollywood y el cine posclásico

Director y productor Steven Spielberg , cofundador de DreamWorks Studios y Amblin Entertainment, Inc.

El cine posclásico son los métodos cambiantes de narración en el Nuevo Hollywood. Se ha argumentado que los nuevos enfoques del drama y la caracterización jugaron con las expectativas de la audiencia adquiridas en el período clásico: la cronología puede estar confusa, las historias pueden presentar " finales retorcidos " y las líneas entre el antagonista y el protagonista pueden ser borrosas. Las raíces de la narración posclásica se pueden ver en el cine negro , en Rebelde sin causa (1955) y en la devastadora historia de Hitchcock, Psicosis .

El Nuevo Hollywood es el surgimiento de una nueva generación de directores formados en escuelas de cine que habían absorbido las técnicas desarrolladas en Europa en la década de 1960 como resultado de la Nueva Ola francesa; La película de 1967 Bonnie y Clyde también marcó el comienzo del repunte del cine estadounidense, ya que posteriormente una nueva generación de películas también obtendría éxito en las taquillas. [48] ​​Cineastas como Francis Ford Coppola , Steven Spielberg , George Lucas , Brian De Palma , Stanley Kubrick , Martin Scorsese , Roman Polanski y William Friedkin llegaron a producir películas que rindieron homenaje a la historia del cine y se desarrollaron a partir de géneros y técnicas existentes. . Inaugurado por el estreno en 1969 de Blue Movie de Andy Warhol , el fenómeno de las películas eróticas para adultos es discutido públicamente por celebridades (como Johnny Carson y Bob Hope ), [49] y tomado en serio por los críticos (como Roger Ebert ), [50] [51] Un desarrollo al que Ralph Blumenthal de The New York Times se refiere como " porno chic ", y más tarde conocido como la Edad de Oro del porno , comenzó, por primera vez, en la cultura estadounidense moderna. [49] [52] [53] Según el galardonado autor Toni Bentley , la película de Radley Metzger de 1976 The Opening of Misty Beethoven , basada en la obra Pygmalion de George Bernard Shaw (y su derivada, My Fair Lady ), y debido a que alcanzó un nivel convencional en la trama y los escenarios, [54] se considera la "joya de la corona" de esta ' Edad de Oro '. [55] [56]

En el apogeo de su fama a principios de la década de 1970, Charles Bronson era la atracción de taquilla número uno del mundo, recaudando un millón de dólares por película. [57] En la década de 1970, las películas de los cineastas del Nuevo Hollywood eran a menudo aclamadas por la crítica y exitosas comercialmente. Si bien las primeras películas del Nuevo Hollywood, como Bonnie y Clyde y Easy Rider , habían sido aventuras de relativamente bajo presupuesto con héroes amorales y una mayor sexualidad y violencia, el enorme éxito que disfrutaron Friedkin con El exorcista , Spielberg con Tiburón , Coppola con El padrino y Apocalipsis ahora , Scorsese con Taxi Driver , Kubrick con 2001: Una odisea en el espacio , Polanski con Chinatown y Lucas con American Graffiti y Star Wars , respectivamente, contribuyeron a dar origen al moderno " blockbuster " e indujeron a los estudios a centrarse cada vez más en intentar producir enormes éxitos. [58]

Promoción de oro de Sharif Peck Mackenna
Fotograma publicitario de Omar Sharif y Gregory Peck para Mackenna's Gold (1969)

La creciente indulgencia de estos jóvenes directores no ayudó. [ cita necesaria ] A menudo, sobreprogramaban y presupuestaban demasiado, llevándose así a ellos mismos o al estudio a la quiebra. [ cita necesaria ] Los tres ejemplos más notables de esto son Apocalypse Now y One From The Heart de Coppola y particularmente Heaven's Gate de Michael Cimino , que por sí solo llevó a la quiebra a United Artists . Sin embargo, Apocalypse Now finalmente recuperó su dinero y obtuvo un amplio reconocimiento como obra maestra, ganando la Palma de Oro en Cannes . [59]

Auge de las superproducciones modernas y del cine independiente

Actor Tom Hanks

En Estados Unidos, la clasificación PG-13 se introdujo en 1984 para dar cabida a películas que se encontraban en la línea entre PG y R, lo que se debió principalmente a las controversias en torno al contenido violento de las películas PG Indiana Jones and the Temple of Doom y Gremlins ( ambos de 1984). [60]

Los cineastas  de la década de 1990 tuvieron acceso a innovaciones tecnológicas, políticas y económicas que no habían estado disponibles en décadas anteriores. Dick Tracy (1990) se convirtió en el primer largometraje de 35 mm con banda sonora digital . Batman Returns (1992) fue la primera película que utilizó el sonido estéreo Dolby Digital de seis canales que desde entonces se ha convertido en el estándar de la industria. Las imágenes generadas por computadora se facilitaron enormemente cuando fue posible transferir imágenes de películas a una computadora y manipularlas digitalmente. Las posibilidades se hicieron evidentes en Terminator 2: El juicio final (1991), del director James Cameron , en imágenes del personaje cambiante T-1000 . Los gráficos por computadora o CG avanzaron hasta un punto en el que Jurassic Park (1993) pudo utilizar las técnicas para crear animales de apariencia realista. Jackpot (2001) se convirtió en la primera película rodada íntegramente en digital. [61] En la película Titanic , Cameron quería traspasar los límites de los efectos especiales con su película, y reclutó a Digital Domain y Pacific Data Images para continuar los desarrollos en tecnología digital en los que el director fue pionero mientras trabajaba en The Abyss y Terminator 2: Judgment. Día . Muchas películas anteriores sobre el RMS Titanic filmaron agua en cámara lenta , lo que no parecía del todo convincente. [62] Cameron animó a su tripulación a fotografiar su miniatura del barco de 45 pies de largo (14 m) como si "estáramos haciendo un comercial para la White Star Line".

Incluso The Blair Witch Project (1999), una película de terror independiente de bajo presupuesto de Eduardo Sánchez y Daniel Myrick , fue un gran éxito financiero. Filmada con un presupuesto de sólo 35.000 dólares, sin grandes estrellas ni efectos especiales, la película recaudó 248 millones de dólares con el uso de modernas técnicas de marketing y promoción online. Aunque no en la escala de la precuela de la Trilogía Star Wars de George Lucas , de mil millones de dólares , The Blair Witch Project obtuvo la distinción de ser la película más rentable de todos los tiempos, en términos de porcentaje bruto. [61]

Sin embargo , el éxito de Blair Witch como proyecto independiente sigue siendo una de las pocas excepciones, y el control de los estudios The Big Five sobre la  producción cinematográfica siguió aumentando durante la década de 1990. Todas las seis grandes empresas disfrutaron de un período de expansión en la década de 1990. Cada uno de ellos desarrolló diferentes formas de adaptarse a los crecientes costos de la industria cinematográfica, especialmente los crecientes salarios de las estrellas de cine, impulsados ​​por agentes poderosos. Las estrellas más importantes como Sylvester Stallone , Russell Crowe , Tom Cruise , Nicole Kidman , Sandra Bullock , Arnold Schwarzenegger , Mel Gibson , Kevin Bacon y Julia Roberts recibieron entre 15 y 20 millones de dólares por película y, en algunos casos, incluso recibieron una parte del dinero. las ganancias de la película. [61]

Por otro lado, a los guionistas generalmente se les pagaba menos que a los principales actores o directores, generalmente menos de 1 millón de dólares por película. Sin embargo, el factor más importante que impulsó el aumento de los costos fueron los efectos especiales. En 1999, el coste medio de una película de gran éxito era de 60 millones de dólares antes del marketing y la promoción, lo que costaba otros 80 millones de dólares. [61]

Cine contemporáneo

Desde principios del siglo XXI, el mercado teatral ha sido dominado lentamente por el género de superhéroes . A partir de 2022 , son las producciones mejor pagadas para los actores, porque los sueldos en otros géneros se han reducido incluso para los mejores actores. [64]

En 2021, a pesar de la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos , películas taquilleras como Black Widow , F9 , Death on the Nile y West Side Story se estrenaron en los cines después de haber sido pospuestas desde sus fechas de estreno iniciales de 2020. [sesenta y cinco]

Elenco de The Ocean's Eleven : Brad Pitt , George Clooney , Matt Damon , Andy García , Julia Roberts y Steven Soderbergh . [66] [67]

Varios estudios respondieron a la crisis con decisiones controvertidas de renunciar a la ventana de cine y estrenar sus películas en el día y la fecha . NBCUniversal lanzó Trolls World Tour directamente para alquiler de video a pedido el 10 de abril de [68] y al mismo tiempo recibió proyecciones teatrales nacionales limitadas a través de autocines; [69] El director ejecutivo, Jeff Shell, afirma que la película había alcanzado casi 100 millones de dólares en ingresos en las primeras tres semanas. [70] [71] AMC Theatres se opuso a la decisión , que luego anunció que sus proyecciones de películas de Universal Pictures cesarían inmediatamente, aunque las dos compañías eventualmente acordarían una ventana teatral de dos semanas. [72] [73] [74] [75] [76] Para diciembre de 2020, Warner Bros. Pictures anunció su decisión de lanzar simultáneamente su lista de películas de 2021 en ambos cines y en su sitio de transmisión HBO Max por un período de un mes en para maximizar la audiencia. [77] La ​​medida fue criticada con vehemencia por varias figuras de la industria, muchas de las cuales, según se informa, no estaban informadas de la decisión antes del anuncio y se sintieron engañadas por el estudio. [78]

A partir de 2019 se ha visto el auge de las plataformas de streaming estadounidenses, como Netflix , Disney+ , Paramount+ y Apple TV+ , que llegaron a rivalizar con el cine tradicional. [79] [80] Los comentaristas de la industria han notado el creciente tratamiento de las películas como " contenido " por parte de las corporaciones que se correlaciona con la creciente popularidad de las plataformas de transmisión. [81] Esto implica la difuminación de los límites entre películas, televisión y otras formas de medios a medida que más personas los consumen juntas de diversas maneras, con películas individuales definidas más por su identidad de marca y potencial comercial que por su medio, historias y arte. . [79] [82] El crítico Matt Zoller Seitz ha descrito el lanzamiento de Avengers: Endgame en 2019 como "que representa la derrota decisiva del 'cine' por el 'contenido ' " debido a su gran éxito como una "pieza de entretenimiento". definido por la marca Marvel que culmina una serie de películas taquilleras que tiene rasgos de televisión en serie. [79]

Las películas Space Jam: A New Legacy y Red Notice han sido citadas como ejemplos de este tratamiento, y muchos críticos describieron la primera como "un infomercial extenso para HBO Max", que presenta escenas y personajes que recuerdan varias propiedades de Warner Bros., como Casablanca , The Matrix y Austin Powers , [83] [84] [85] [86] mientras que esta última es una película de Netflix sobre atracos de 200 millones de dólares que los críticos describieron como "una película que se siente más procesada por una máquina [...] de cualquier cosa que se acerque a una intención artística o incluso a un deseo honesto de entretener". [87] [88] [89] Algunos han expresado que Space Jam demuestra el tratamiento cada vez más cínico de la industria hacia las películas como mera propiedad intelectual (PI) para ser explotada, un enfoque que el crítico Scott Mendelson llamó "PI por el bien de la PI". [84] [90] [91] [85]

Martin Scorsese ha advertido que el cine como forma de arte está "siendo sistemáticamente devaluado, marginado, degradado y reducido" a "contenido" y calificó de "repulsivo" el énfasis excesivo de los éxitos de taquilla en los resultados de taquilla. [92] [93] Quentin Tarantino opinó que la década de 2020 fue una de las "peores" épocas "en la historia de Hollywood" en una entrevista de podcast. [94] [95] Durante una clase magistral en el Festival de Cine de Sarajevo de 2023 , Charlie Kaufman criticó los grandes éxitos de taquilla y afirmó que "[a] este punto, lo único que genera dinero es la basura" y alentó a los profesionales de la industria a "hacer películas fuera de del sistema de estudio tanto como sea posible". [96] [97] James Gray señaló en una entrevista con Deadline : "Cuando haces películas que solo generan un montón de dinero y solo un tipo de película, comienzas a sacar a un gran segmento de la población del hábito de ir al cine", lo que hace que la audiencia disminuya, aunque aclaró que no tiene "ningún problema con una película basada en cómics". Como solución a la falta de "inversión en un compromiso amplio con el producto", sugiere que los estudios "estén dispuestos a perder dinero durante un par de años en divisiones de cine artístico, y al final serán más felices". [98]

Hollywood y la política

Presentaciones 81 de los Premios de la Academia , Dolby Theatre , Hollywood, 2009

En la década de 1930, los demócratas y los republicanos vieron dinero en Hollywood. El presidente Franklin Roosevelt vio una gran asociación con Hollywood. Utilizó el primer potencial real de las estrellas de Hollywood en una campaña nacional. Melvyn Douglas realizó una gira por Washington en 1939 y conoció a los New Dealers clave. [ cita necesaria ]

Respaldos políticos

Se firmaron cartas de respaldo de los actores principales, se realizaron apariciones en radio y publicidad impresa. Se utilizaron estrellas de cine para atraer a una gran audiencia a la visión política del partido. En la década de 1960, John F. Kennedy era un rostro nuevo y joven para Washington, y su fuerte amistad con Frank Sinatra ejemplificaba esta nueva era de glamour. Los últimos magnates de Hollywood se habían ido y los ejecutivos y productores más jóvenes y nuevos comenzaron a impulsar ideas más liberales . [ cita necesaria ]

Las celebridades y el dinero atrajeron a los políticos al brillante y lujoso estilo de vida de Hollywood. Como escribió Ron Brownstein en su libro The Power and the Glitter , la televisión en las décadas de 1970 y 1980 fue un nuevo medio de enorme importancia en la política y Hollywood ayudó en ese medio con actores que pronunciaban discursos sobre sus creencias políticas, como Jane Fonda contra la guerra de Vietnam. [99] A pesar de que la mayoría de las celebridades y productores eran de izquierda y tendían a apoyar al Partido Demócrata , [100] [101] esta era produjo algunos actores y productores republicanos como Clint Eastwood y Jerry Bruckheimer . Se crearon grupos de apoyo como los Amigos de Abe para apoyar causas conservadoras en Hollywood, que se percibe como parcial contra los conservadores. [102] El ex actor Ronald Reagan se convirtió en gobernador de California y posteriormente en el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos . Continuó con Arnold Schwarzenegger como gobernador de California en 2003 . [ cita necesaria ]

Donaciones políticas

Museo de la Academia de Cine

Hoy, las donaciones de Hollywood ayudan a financiar la política federal. [103] El 20 de febrero de 2007, por ejemplo, el entonces candidato presidencial demócrata Barack Obama celebró una gala en Hollywood a 2.300 dólares el plato, organizada por los fundadores de DreamWorks , David Geffen , Jeffrey Katzenberg y Steven Spielberg , en el Beverly Hilton. [103]

Críticas

Publicidad encubierta

La publicidad nativa es información diseñada para persuadir de maneras más sutiles que la propaganda clásica . Un ejemplo moderno común en Estados Unidos es la copaganda , en la que los programas de televisión muestran representaciones irrealmente halagadoras de las fuerzas del orden, en parte para pedir prestado equipo y obtener su ayuda para bloquear calles y filmar más fácilmente en exteriores. [104] Se han formulado otras acusaciones de lavado de reputación en la industria del entretenimiento, incluido el pulido de la imagen de la mafia. [105]

La colocación de productos también ha sido objeto de críticas, ya que la industria tabacalera promueve el hábito de fumar en la pantalla. [106] Los Centros para el Control de Enfermedades citan que el 18% de los fumadores adolescentes no comenzarían a fumar si las películas sobre fumadores recibieran automáticamente una calificación 'R', lo que salvaría 1 millón de vidas. [107]

Censura

Los productores de Hollywood generalmente buscan cumplir con los requisitos de censura del gobierno chino en un intento por acceder al restringido y lucrativo mercado cinematográfico del país, [108] con la segunda taquilla más grande del mundo en 2016. Esto incluye priorizar representaciones comprensivas de Caracteres chinos en películas, como cambiar a los villanos de Red Dawn de chinos a norcoreanos. [108] Debido a muchos temas prohibidos en China, como que el Dalai Lama y Winnie-the-Pooh estuvieran involucrados en el episodio de South Park " Band in China ", South Park fue completamente prohibido en China después de la transmisión del episodio. [109] A la película de 2018 Christopher Robin , la nueva película de Winnie-the-Pooh, se le negó el estreno en China. [109]

Aunque el Tíbet fue anteriormente una causa célebre en Hollywood, apareciendo en películas como Kundun y Siete años en el Tíbet , en el siglo XXI ya no es así. [110] En 2016, Marvel Entertainment atrajo críticas por su decisión de elegir a Tilda Swinton como "The Ancient One" en la adaptación cinematográfica Doctor Strange , utilizando a una mujer blanca para interpretar a un personaje tradicionalmente tibetano. [111] El actor y partidario de alto perfil del Tíbet, Richard Gere, declaró que ya no era bienvenido a participar en las principales películas de Hollywood después de criticar al gobierno chino y pedir un boicot a los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 en Beijing. [110] [112]

Ejemplos históricos

Hollywood también autocensuró cualquier representación negativa de los nazis durante la mayor parte de la década de 1930 para mantener el acceso al público alemán. [113] Alrededor de esa época, la censura económica resultó en la autocensura del contenido para complacer al grupo que ejercía su influencia económica. [113] El Código Hays fue un esfuerzo liderado por la industria entre 1930 y 1967 para lograr una autocensura estricta con el fin de apaciguar las objeciones religiosas a ciertos contenidos y evitar cualquier censura gubernamental que pudiera haber resultado. [113]

Relación con los militares

Escándalos de abuso sexual

hollywood mundial

El Teatro Chino antes de 2007
El Teatro El Capitán
Entrada principal del Teatro Egipcio

Los investigadores de la economía política de la comunicación se han centrado durante mucho tiempo en la presencia, el poder, la rentabilidad y la popularidad internacional o global de las películas de Hollywood. Los libros sobre el Hollywood global de Toby Miller y Richard Maxwell, [114] Janet Wasko y Mary Erickson, [115] Kerry Segrave, [116] John Trumpbour [117] y Tanner Mirrlees [118] examinan la economía política internacional del poder de Hollywood.

Según Tanner Mirrlees, Hollywood se basa en cuatro estrategias capitalistas "para atraer e integrar en su ámbito a productores, exhibidores y audiencias cinematográficas no estadounidenses: propiedad, producciones transfronterizas con proveedores de servicios subordinados, acuerdos de licencia de contenidos con exhibidores y superproducciones diseñadas para viajar por el mundo." [119]

En 1912, las compañías cinematográficas estadounidenses estaban en gran medida inmersas en la competencia por el mercado interno. Era difícil satisfacer la enorme demanda de películas creada por el boom del nickelodeon . Los miembros de Motion Picture Patents Company , como Edison Studios , también buscaron limitar la competencia de películas francesas, italianas y otras importadas. Entonces, la exportación de películas se volvió lucrativa para estas empresas. Vitagraph Studios fue la primera empresa estadounidense en abrir sus propias oficinas de distribución en Europa, estableciendo una sucursal en Londres en 1906 y una segunda sucursal en París poco después. [120]

Otras empresas estadounidenses también se estaban trasladando a los mercados extranjeros, y la distribución estadounidense en el extranjero continuó expandiéndose hasta mediados de la década de 1920. Al principio, la mayoría de las empresas vendían sus películas de forma indirecta. Sin embargo, como no tenían experiencia en el comercio exterior, simplemente vendieron los derechos extranjeros de sus películas a empresas distribuidoras o agentes exportadores extranjeros. Poco a poco, Londres se convirtió en un centro de circulación internacional de películas estadounidenses. [120]

Muchas empresas británicas obtuvieron beneficios actuando como agentes de este negocio y, al hacerlo, debilitaron la producción británica al ceder una gran parte del mercado británico a películas estadounidenses. En 1911, aproximadamente entre el 60 y el 70 por ciento de las películas importadas a Gran Bretaña eran estadounidenses. A Estados Unidos también le estaba yendo bien en Alemania, Australia y Nueva Zelanda. [120]

Más recientemente, a medida que la globalización ha comenzado a intensificarse y el gobierno de Estados Unidos ha estado promoviendo activamente agendas de libre comercio y el comercio de productos culturales, Hollywood se ha convertido en una fuente cultural mundial. El éxito en los mercados de exportación de Hollywood se puede conocer no sólo por el auge de las corporaciones multinacionales de medios estadounidenses en todo el mundo, sino también por la capacidad única de hacer películas de gran presupuesto que apelan poderosamente a los gustos populares en muchas culturas diferentes. [121]

Con la globalización, la producción cinematográfica se ha concentrado en Hollywood por varias razones: Estados Unidos tiene el mercado interno más grande en términos de dólares, las películas de Hollywood entretenidas y muy visibles tienen un atractivo global, y el papel del inglés como idioma universal contribuye a compensar la mayores costos fijos de producción.

Hollywood se ha introducido más profundamente en los mercados chinos, aunque influenciado por la censura china. Las películas realizadas en China están censuradas y evitan estrictamente temas como "fantasmas, violencia, asesinatos, horror y demonios". Estos elementos de la trama corren el riesgo de ser eliminados. Hollywood ha tenido que hacer películas "aprobadas", que correspondan a los estándares oficiales chinos, pero sacrificando los estándares estéticos en aras de las ganancias de taquilla. Incluso al público chino le resultó aburrido esperar el estreno de grandes películas estadounidenses dobladas a su idioma nativo. [122]

papel de la mujer

Meryl Streep es citada como una de las mujeres más influyentes de Hollywood y Katharine Hepburn recibió cuatro Premios de la Academia a la Mejor Actriz, un récord para cualquier intérprete.

Las mujeres están estadísticamente subrepresentadas en puestos creativos en el centro de la industria cinematográfica estadounidense, Hollywood. Esta subrepresentación ha sido denominada " techo de celuloide ", una variante del término de discriminación laboral " techo de cristal ". En 2013, los "actores mejor pagados... ganaron 2+1⁄2 veces más dinero que las actrices mejor pagadas". [ 123] "Los actores [masculinos] mayores ganan más que sus pares femeninos" en edad, y "las estrellas de cine femeninas ganan la mayor cantidad de dinero promedio por película a los 34 años, mientras que las estrellas masculinas ganan más a los 51." [124]

El Informe sobre el techo de celuloide de 2013 realizado por el Centro para el estudio de la mujer en la televisión y el cine de la Universidad Estatal de San Diego recopiló una lista de estadísticas recopiladas de "2.813 personas empleadas por las 250 películas con mayor recaudación nacional de 2012". [125]

Las mujeres representaron:

Un artículo del New York Times afirmó que sólo el 15% de las mejores películas de 2013 tenían mujeres para un papel principal. [126] El autor del estudio señaló que "el porcentaje de roles femeninos que hablan no ha aumentado mucho desde la década de 1940, cuando oscilaban entre el 25 y el 28 por ciento". "Desde 1998, la representación de las mujeres en roles detrás de escena distintos de la dirección ha aumentado sólo un 1 por ciento". Las mujeres "dirigieron el mismo porcentaje de las 250 películas más taquilleras en 2012 (9 por ciento) que en 1998". [123]

Raza y etnia

Michael Peña fue maestro de ceremonias en la inducción del Movimiento de Trabajadores Agrícolas al Salón de la Fama del Trabajo y en la inauguración del Auditorio Conmemorativo César E. Chávez en el Departamento de Trabajo de EE. UU. en marzo de 2012. Durante ese tiempo, fue elegido para la película César Chávez .

El 10 de mayo de 2021, NBC anunció que no televisaría la 79.a edición de los Globos de Oro en 2022 en apoyo de un boicot a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por parte de múltiples empresas de medios por esfuerzos inadecuados para abordar la falta de diversidad dentro de los miembros de la asociación con personas de color , pero que estaría abierto a televisar la ceremonia en 2023 si la HFPA tuviera éxito en sus esfuerzos de reforma. [127] La ​​HFPA se disolvería dos años después como resultado de este y otros escándalos. [128] [129]

El cine estadounidense a menudo ha reflejado y propagado estereotipos negativos hacia los extranjeros y las minorías étnicas. [130] Por ejemplo, los rusos y los ruso-estadounidenses suelen ser retratados como mafiosos brutales, agentes despiadados y villanos. [131] [132] [133] Según la profesora ruso-estadounidense Nina L. Khrushcheva , "Ni siquiera puedes encender la televisión e ir al cine sin hacer referencia a los rusos como horribles". [134] Los italianos y los italoamericanos suelen estar asociados con el crimen organizado y la mafia estadounidense . [135] [136] [137] Los hispanos y latinos americanos son representados en gran medida como figuras sexualizadas como el macho latino o la zorra latina , miembros de pandillas , inmigrantes (ilegales) o artistas . [138] Sin embargo, la representación en Hollywood ha mejorado en los últimos años, ganando terreno en la década de 1990, y ya no enfatiza la opresión, la explotación o la resistencia como temas principales. Según Charles Ramírez Berg, las películas de la tercera ola "no acentúan la opresión o la resistencia chicana ; la etnicidad en estas películas existe como un hecho entre varios que dan forma a la vida de los personajes y marcan sus personalidades". [139] Cineastas como Edward James Olmos y Robert Rodríguez pudieron representar la experiencia hispana y latinoamericana como ninguno antes en la pantalla, y actores como Hilary Swank , Jordana Brewster , Jessica Alba , Camilla Belle , Al Madrigal , Alexis Bledel , Alexa . PeñaVega , Ana de Armas y Rachel Zegler se han vuelto exitosas. En la última década, a cineastas minoritarios como Chris Weitz , Alfonso Gómez-Rejón y Patricia Riggen se les ha dado applier [ ortografía? ] narrativas. Las películas que retratan a hispanos y latinoamericanos incluyen La Bamba (1987), Selena (1997), La máscara del Zorro (1998), Gol II (2007), Al agua (2018), El padre de la novia (2022) y Josefina López . Las mujeres reales tienen curvas, originalmente una obra de teatro que se estrenó en 1990 y luego se estrenó como película en 2002. [139]

Protesta pro-palestina en Los Ángeles contra la guerra en Gaza y el papel de Hollywood en la deshumanización de los musulmanes , noviembre de 2023

La representación afroamericana en Hollywood mejoró drásticamente hacia finales del siglo XX tras la caída del sistema de estudios. [ cita necesaria ] En el viejo Hollywood, cuando los prejuicios raciales eran socialmente aceptables, no era raro que los actores blancos usaran la cara negra . [140] En la película Moonlight de 2016 , la masculinidad se retrata como rígida y agresiva, entre el comportamiento de los jóvenes negros en el grupo de compañeros adolescentes de Chiron. [141] La expresión de hipermasculinidad entre los hombres negros se ha asociado con la aceptación de los pares y la comunidad. [142] Ser un hombre gay dentro de la comunidad negra, por otro lado, se ha asociado con la alienación social y el juicio homofóbico por parte de sus pares porque los hombres homosexuales negros son vistos como débiles o afeminados. En la película, Chiron se ubica en esta división como un hombre gay negro y altera su presentación de la masculinidad como una estrategia para evitar el ridículo porque la homosexualidad se considera incompatible con las expectativas masculinas negras. Cuando era niño, Kevin oculta su sexualidad para evitar ser señalado como lo es Quirón. A medida que Chiron crece, reconoce la necesidad de ajustarse a un ideal heteronormativo de masculinidad negra para evitar el abuso y la homofobia. Como adulto, Chiron elige abrazar el desempeño estereotipado del género masculino negro al volverse musculoso y traficante de drogas. [141]

Encrucijada del mundo

Según el actor coreano-estadounidense Daniel Dae Kim , los hombres asiáticos y asiático-estadounidenses "han sido retratados como villanos inescrutables y una especie de eunucos asexualizados". [137] Media Action Network for Asian Americans acusó al director y al estudio de Aloha de blanquear al elenco de la película, y el director, Cameron Crowe, se disculpó porque Emma Stone fue mal interpretada como un personaje que se supone que es de un cuarto de origen chino. y una cuarta parte de ascendencia hawaiana . [143] [144] [145] A lo largo del siglo XX, los papeles actorales en el cine fueron relativamente pocos y muchos de los papeles disponibles eran personajes limitados. En el siglo XXI, los jóvenes comediantes y cineastas asiático-estadounidenses han encontrado una salida en YouTube que les permite ganar una base de fans fuerte y leal entre sus compatriotas asiático-estadounidenses. [146] Aunque más recientemente la película Crazy Rich Asians ha sido elogiada en los Estados Unidos por presentar un elenco predominantemente asiático, [147] fue criticada en otros lugares por elegir actores birraciales y no chinos como personajes étnicamente chinos. La película Always Be My Maybe fue elogiada por tomar ritmos familiares de comedias románticas y superponer hábilmente comentarios sociales inteligentes. [148]

Antes de los ataques del 11 de septiembre , los árabes y los árabes americanos eran a menudo retratados como terroristas . [137] La ​​decisión de contratar a Naomi Scott , en la película Aladdin , hija de padre inglés y madre gujarati ugandesa-india , para interpretar el papel principal de Jasmine , también generó críticas, así como acusaciones de colorismo , como afirman algunos comentaristas. Se esperaba que el papel recayera en una actriz de origen árabe o de Oriente Medio. [149] En enero de 2018, se informó que a los extras blancos se les estaba aplicando maquillaje marrón durante el rodaje para "integrarse", lo que provocó una protesta y condena entre los fanáticos y críticos, calificando la práctica como "un insulto a la toda la industria", al tiempo que acusa a los productores de no reclutar personas con herencia del Medio Oriente o del Norte de África. Disney respondió a la controversia diciendo: "La diversidad de nuestro elenco y artistas de fondo era un requisito y sólo en unos pocos casos cuando se trataba de habilidades especiales, seguridad y control (equipos de efectos especiales, especialistas y manejo de animales) fueron equipo formado para mezclarse." [150] [151]

Las condiciones de trabajo

El flujo de trabajo de Hollywood es único en el sentido de que gran parte de su fuerza laboral no trabaja en la misma fábrica todos los días, ni sigue la misma rutina día a día, sino que filma en lugares distantes alrededor del mundo, con un cronograma dictado por las escenas que se filman. en lugar de lo que tiene más sentido para la productividad. Por ejemplo, una película urbana filmada íntegramente en locaciones nocturnas requeriría que la mayor parte de su equipo trabajara en turno de noche, mientras que una serie de comedia situacional que se filma principalmente en escenarios con solo uno o dos días a la semana en locaciones seguiría un estilo más tradicional. horario de trabajo. Los westerns a menudo se filman en lugares desérticos, lejos de las casas del equipo, en áreas con pocos hoteles que requieren largos viajes antes y después del día de rodaje, que aprovechan la mayor cantidad de horas de luz solar disponible, lo que en última instancia requiere que los trabajadores dediquen 16 o 17 horas de sol. horas al día desde que salen de su casa hasta que regresan. [152] [153]

Si bien el papel de los trabajadores en Estados Unidos ha disminuido en muchas partes del país, los sindicatos han mantenido un firme control en Hollywood desde su inicio durante la Gran Depresión , cuando los trabajadores hacían cola frente a los prósperos estudios de cine en busca del único trabajo en la ciudad. A esos trabajadores les esperaban condiciones terribles mientras los estudios explotaban a la ansiosa fuerza laboral con salarios exiguos y la amenaza siempre presente de cientos de personas más esperando afuera de las puertas para ocupar su lugar si expresaban alguna queja. [154]

Debido a la naturaleza informal del empleo en Hollywood, sólo a través de la negociación colectiva pueden los trabajadores individuales expresar sus derechos a garantías de salario mínimo y acceso a planes de pensiones y de salud que se trasladan de una película a otra o de una serie de televisión a otra, y ofrecer la Los estudios tienen acceso a una fuerza laboral capacitada capaz de subir al set desde el primer día con el conocimiento y la experiencia para manejar el equipo altamente técnico que se les pide que operen. [155]

La mayoría de los trabajadores de Hollywood están representados por varios sindicatos y gremios. La Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE), que cuenta con 150.000 miembros, representa a la mayoría de los oficios , como maquinistas, electricistas y camarógrafos, así como editores, ingenieros de sonido y peluqueros y maquilladores. El Screen Actors Guild (SAG) es el siguiente grupo más grande que representa a unos 130.000 actores e intérpretes, el Directors Guild of America (DGA) representa a los directores y gerentes de producción, el Writers Guild of America (WGA) representa a los escritores y la Hermandad Internacional de Teamsters (IBT) representa a los conductores. [156] [157]

Los sindicatos y gremios sirven como unidad de negociación colectiva para sus miembros, negociando a intervalos regulares (la mayoría de las veces contratos de 3 años) con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), una alianza comercial que representa a los estudios de cine y cadenas de televisión que contratar equipos para crear su contenido.

Si bien la relación entre los trabajadores y la gerencia ha sido generalmente amistosa a lo largo de los años, trabajando junto con el estado para desarrollar protocolos seguros para continuar trabajando durante COVID-19 y presionando juntos a favor de incentivos fiscales , se sabe que las negociaciones contractuales se vuelven polémicas sobre los cambios. en la industria y como respuesta a la creciente desigualdad de ingresos . La relación incluso se volvió sangrienta en 1945 cuando una huelga de seis meses de los decoradores se convirtió en un sangriento tumulto en un sofocante día de octubre entre huelguistas, esquiroles, rompehuelgas y seguridad del estudio. [158] [159] [160] [161]

Ver también

General

Referencias

  1. ^ ab "Tabla 8: Infraestructura cinematográfica: capacidad". Instituto de Estadística de la UNESCO. Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2018 . Consultado el 5 de noviembre de 2013 .
  2. ^ "Tabla 1: Producción de largometrajes: género/método de rodaje". Instituto de Estadística de la UNESCO. Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2018 . Consultado el 30 de mayo de 2019 .
  3. ^ "Cine: admisiones per cápita". Pantalla Australia. Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2013 . Consultado el 9 de noviembre de 2013 .
  4. ^ ab "Tabla 11: Exposición: entradas y taquilla bruta (GBO)". Instituto de Estadística de la UNESCO. Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2018 . Consultado el 30 de mayo de 2019 .
  5. ^ "Los hermanos Lumière, pioneros del cine". Canal Historia . Consultado el 15 de enero de 2017 .
  6. ^ UIS. "Estadísticas de la UIS". data.uis.unesco.org .
  7. ^ Hudson, Dale. Vampiros, raza y Hollywood transnacional . Edinburgh University Press, 2017. Sitio web archivado el 22 de diciembre de 2019 en Wayback Machine.
  8. ^ Kerrigan, Finola (2010). Comercialización cinematográfica. Oxford: Butterworth-Heinemann. pag. 18.ISBN 9780750686839. Consultado el 4 de febrero de 2022 .
  9. ^ Davis, Glyn; Dickinson, Kay; Patti, Lisa; Villarejo, Amy (2015). Estudios cinematográficos: una introducción global. Abingdon: Routledge. pag. 299.ISBN 9781317623380. Consultado el 24 de agosto de 2020 .
  10. ^ Cartelera. Medios comerciales de Nielsen. 29 de abril de 1944. p. 68. ISSN  0006-2510.
  11. ^ "Por qué los comentaristas contemporáneos no entendieron el punto con 'The Jazz Singer'". Tiempo .
  12. Village Voice: 100 mejores películas del siglo XX (2001) Archivado el 31 de marzo de 2014 en Wayback Machine . Filmsite.org; "Encuesta de los diez mejores en vista y sonido de 2002". BFI. Archivado desde el original el 15 de mayo de 2012 . Consultado el 19 de junio de 2007 .
  13. ^ Kannapell, Andrea (4 de octubre de 1998). "Obtener una visión general; la industria cinematográfica comenzó aquí y se fue. Ahora ha regresado y el estado dice que la secuela es enorme". Los New York Times . Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2019 . Consultado el 19 de enero de 2023 .
  14. ^ Amith, Dennis (1 de enero de 2011). "Antes de Hollywood, existía Fort Lee, Nueva Jersey: realización de películas tempranas en Nueva Jersey (una revisión del DVD de J!-ENT)". J!-ENT. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2019 . Consultado el 19 de enero de 2023 . Cuando Hollywood, California, era principalmente campos de naranjos, Fort Lee, Nueva Jersey, era un centro de producción cinematográfica estadounidense.
  15. ^ Rose, Lisa (29 de abril de 2012). "Hace 100 años, Fort Lee fue la primera ciudad en disfrutar de la magia del cine". Nueva Jersey.com . Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2018 . Consultado el 19 de enero de 2023 . En 1912, cuando Hollywood tenía más ganado que cámaras, Fort Lee era el centro del universo cinematográfico. Íconos de la era del cine mudo como Mary Pickford, Lionel Barrymore y Lillian Gish cruzaron el río Hudson en ferry para emocionarse en los lotes traseros de Fort Lee.
  16. ^ Antes de Hollywood, estaba Fort Lee Archivado el 12 de julio de 2009 en Wayback Machine , Fort Lee Film Commission. Consultado el 16 de abril de 2011.
  17. ^ Koszarski, Richard. Fort Lee: The Film Town, Indiana University Press , 2004. ISBN 978-0-86196-652-3 . Consultado el 27 de mayo de 2015. 
  18. ^ Estudios y películas Archivado el 6 de octubre de 2014 en Wayback Machine , Fort Lee Film Commission. Consultado el 7 de diciembre de 2013.
  19. ^ Comisión de Cine de Fort Lee (2006), Fort Lee, lugar de nacimiento de la industria cinematográfica, Arcadia Publishing, ISBN 0-7385-4501-5
  20. ^ Liebenson, Donald (19 de febrero de 2015). "'Flickering Empire 'detalla el dominio inicial de la industria cinematográfica de Chicago ". Tribuna de Chicago . Consultado el 8 de febrero de 2021 .
  21. ^ "Cleveland en la película". La enciclopedia de la historia de Cleveland . Universidad Case Western Reserve . Consultado el 8 de febrero de 2021 .
  22. ^ Abel, Richard (2020). Cultura cinematográfica de Motor City, 1916-1925 . Bloomington, IN : Prensa de la Universidad de Indiana . págs. 136-139. ISBN 978-0253046468.
  23. ^ Jacobs, Lewis; Ascenso de la película estadounidense, The; Harcourt Brace, Nueva York, 1930; pag. 85
  24. ^ ab Rasmussen, Cecilia (16 de septiembre de 2001). "Las raíces de la industria cinematográfica en Garden of Edendale". Los Ángeles Times . Consultado el 15 de octubre de 2021 .
  25. ^ ab "Sitio equivocado, año equivocado, pero placa revelada en la primera foto hecha en H'wood". Variedad . 1 de enero de 1958. p. 1 . Consultado el 15 de octubre de 2021 a través de Archive.org .
  26. ^ En el poder del sultán en el catálogo del American Film Institute
  27. ^ Peor aún, Donald (2008). Pasión por la naturaleza: la vida de John Muir . Oxford : Oxford University Press (OUP). pag. 535.ISBN 978-0-19-516682-8. OCLC  191090285.
  28. ^ Pederson, Charles E. (septiembre de 2007). Thomas Edison. Editorial ABDO. pag. 77.ISBN 978-1-59928-845-1.
  29. ^ Obispo, Jim . "Cómo se movieron las películas...", The Lewiston Journal , 27 de noviembre de 1979. Consultado el 14 de febrero de 2012. "Las películas no se escuchaban en Hollywood, ni siquiera en 1900. Las sombras parpadeantes se idearon en un lugar llamado Fort Le, Nueva Jersey. Tenía bosques, acantilados rocosos para los acantilados y el río Hudson. La industria cinematográfica tenía dos problemas. El clima era impredecible, y Thomas Edison demandó a los productores que usaron su invento... No fue hasta 1911 que David Horsley trasladó su Néstor Co. oeste."
  30. ^ ab "Cómo contribuyó la gripe española al ascenso de Hollywood". 19 de noviembre de 2020.
  31. ^ Cómo una ciudad evitó la mortal segunda ola de la pandemia de gripe de 1918
  32. ^ Meares, Hadley (1 de abril de 2020). "Cines cerrados y estrellas infectadas: cómo la gripe de 1918 detuvo a Hollywood". El reportero de Hollywood .
  33. ^ abc "Historia de la película". Enciclopedia Británica . Consultado el 14 de junio de 2013 .
  34. ^ [1] Archivado el 29 de abril de 2007 en Wayback Machine .
  35. ^ "Will Hays y la censura cinematográfica".
  36. ^ "Historial en miniatura de las imágenes de RKO Radio". Earthlink.net . Archivado desde el original el 12 de septiembre de 2005 . Consultado el 19 de junio de 2007 .
  37. ^ "El monopolio del teatro Paramount". Adoquines.com . Consultado el 14 de junio de 2013 .
  38. ^ "Historia del cine de la década de 1920". Filmsite.org . Consultado el 14 de junio de 2013 .
  39. ^ ""Nace "Padre de la Constitución". Este día en la historia: 16/03/1751 . Historia.com. Archivado desde el original el 12 de febrero de 2010 . Consultado el 14 de junio de 2013 .
  40. ^ Maltby, Richard (19 de mayo de 2008). "Más pecados que pecados: las invenciones del" cine anterior al código"". SensesofCinema.com . Consultado el 14 de junio de 2013 .
  41. ^ ab [2] Archivado el 21 de junio de 2007 en Wayback Machine .
  42. ^ "Disney Insider". ir.com . Consultado el 14 de junio de 2013 .
  43. ^ [3] Archivado el 14 de mayo de 2007 en Wayback Machine .
  44. ^ Aberdeen, JA (6 de septiembre de 2005). "Parte 1: La crisis de Hollywood de 1938". Archivo de Renegados de Hollywood . Consultado el 6 de mayo de 2008 .
  45. ^ ab Aberdeen, JA (6 de septiembre de 2005). "Parte 3: El Decreto de Consentimiento de 1940". Archivo de Renegados de Hollywood . Consultado el 6 de mayo de 2008 .
  46. ^ "Los estudios de Hollywood en el Tribunal Federal: el caso Paramount". Adoquines.com . Consultado el 14 de junio de 2013 .
  47. ^ Scott, AO (12 de agosto de 2007). "Dos forajidos, haciendo agujeros en la pantalla". Los New York Times .
  48. ^ ab Corliss, Richard (29 de marzo de 2005). "Ese viejo sentimiento: cuando el porno era chic". Tiempo . Consultado el 27 de enero de 2016 .
  49. ^ Ebert, Roger (13 de junio de 1973). "El diablo en Miss Jones - Reseña de la película". RogerEbert.com . Consultado el 7 de febrero de 2015 .
  50. ^ Ebert, Roger (24 de noviembre de 1976). "Alicia en el país de las maravillas: una fantasía musical con clasificación X". RogerEbert.com . Consultado el 26 de febrero de 2016 .
  51. ^ Blumenthal, Ralph (21 de enero de 1973). "Porno chic; 'Hard-core' se pone de moda y es muy rentable". Revista del New York Times . Consultado el 20 de enero de 2016 .
  52. ^ "Porno chic". www.jahsonic.com .
  53. ^ Mathijs, Ernesto; Mendik, Xavier (2007). El lector de películas de culto . Prensa Universitaria Abierta . ISBN 978-0335219230.[ página necesaria ]
  54. ^ Bentley, Toni (junio de 2014). "La leyenda de Henry Paris". Playboy . Archivado desde el original el 4 de febrero de 2016 . Consultado el 26 de enero de 2016 .
  55. ^ Bentley, Toni (junio de 2014). "La leyenda de Henry Paris" (PDF) . ToniBentley.com . Archivado (PDF) desde el original el 1 de febrero de 2016 . Consultado el 26 de enero de 2016 .
  56. ^ Lardine, Bob (18 de marzo de 1973). "El gran malo Bronson". El Miami Herald . Servicio de noticias de Nueva York. págs.1H . Consultado el 10 de febrero de 2020 a través de Newspapers.com .
  57. ^ Belton, John (10 de noviembre de 2008). Cine americano/Cultura americana. McGraw-Hill. pag. 384.ISBN 978-0-07-338615-7.
  58. ^ "Tiempos modernos". Vista y sonido . Instituto de Cine Británico . Diciembre de 2002. Archivado desde el original el 7 de marzo de 2012 . Consultado el 16 de octubre de 2010 .
  59. ^ Breznican, Anthony (24 de agosto de 2004). "PG-13 rehizo el sistema de clasificación de Hollywood". Seattle Post-Intelligencer . Consultado el 27 de junio de 2016 .
  60. ^ abcd "Cómo George Lucas fue pionero en el uso de vídeo digital en largometrajes con la Sony HDW F900" . Noticias del tiburón rojo .
  61. ^ Marsh y Kirkland, págs. 147-154
  62. ^ "Resumen del mercado cinematográfico nacional de 1995 a 2018". Los números . Consultado el 8 de septiembre de 2018 . Nota: para proporcionar una comparación justa entre las películas estrenadas en diferentes años, todas las clasificaciones se basan en las ventas de entradas, que se calculan utilizando los precios promedio de las entradas anunciados por la MPAA en su informe anual sobre el estado de la industria.[ necesita actualización ]
  63. ^ Sofá, Aaron; Galuppo, Mia; Kit, Borys (21 de octubre de 2022). "Marvel, DC entre el último bastión de los días de pago de gran tamaño". El reportero de Hollywood . Consultado el 27 de octubre de 2022 .
  64. ^ "'Black Widow,' 'West Side Story', 'Eternals' posponen fechas de lanzamiento ". Variedad . 23 de septiembre de 2020 . Consultado el 4 de octubre de 2020 .
  65. ^ Pérez, Rodrigo (29 de octubre de 2015). "Exclusivo: 'Ocean's Eleven' exclusivamente femenina en proceso, protagonizada por Sandra Bullock y dirigida por Gary Ross". La lista de reproducción .
  66. ^ Sullivan, Kevin P. (30 de octubre de 2015). "Sandra Bullock liderará un reinicio exclusivamente femenino de Ocean's Eleven". Semanal de entretenimiento .
  67. ^ D'Alessandro, Anthony (16 de marzo de 2020). "Universal Making 'Invisible Man', 'The Hunt' y 'Emma' estarán disponibles en casa el viernes mientras la exposición se prepara para el cierre; la secuela de 'Trolls' llegará a los cines y al VOD el fin de semana de Pascua". Fecha límite Hollywood . Archivado desde el original el 17 de marzo de 2020 . Consultado el 16 de marzo de 2020 .
  68. ^ D'Alessandro, Anthony (14 de abril de 2020). " ' Trolls World Tour': los autocines ofrecen lo que pueden durante el cierre de la exposición COVID-19: taquilla del fin de semana de Pascua de 2020" . Fecha límite . Archivado desde el original el 23 de abril de 2020 . Consultado el 14 de abril de 2020 .
  69. ^ "El 'Trolls World Tour' de Universal gana casi $ 100 millones en las primeras 3 semanas de alquiler de VOD". La envoltura . 28 de abril de 2020. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2020 . Consultado el 28 de abril de 2020 .
  70. ^ Schwartzel, Erich (28 de abril de 2020). "Exclusiva de WSJ News | 'Trolls World Tour' bate récords digitales y traza un nuevo camino para Hollywood". El periodico de Wall Street . ISSN  0099-9660. Archivado desde el original el 28 de abril de 2020 . Consultado el 28 de abril de 2020 .
  71. ^ "China vuelve a cerrar todos los cines". El reportero de Hollywood . 27 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 23 de abril de 2020 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  72. ^ Alejandro, Julia (18 de marzo de 2020). "Trolls World Tour podría ser un caso de estudio para el futuro digital de Hollywood". El borde . Consultado el 17 de abril de 2020 .
  73. ^ Alejandro, Julia (28 de abril de 2020). "AMC Theatres ya no proyectará películas de Universal después del éxito bajo demanda de Trolls World Tour". El borde . Archivado desde el original el 29 de abril de 2020 . Consultado el 29 de abril de 2020 .
  74. ^ D'Alessandro, Anthony (28 de julio de 2020). "Los cines Universal y AMC hacen las paces, reducirán la ventana de cine a 17 días con opción a PVOD después". Fecha límite . Consultado el 3 de agosto de 2020 .
  75. ^ Whitten, Sarah (28 de julio de 2020). "AMC llega a un acuerdo histórico con Universal, acortando el número de días que las películas deben exhibirse en los cines antes de pasar a formato digital". CNBC . Consultado el 3 de agosto de 2020 .
  76. ^ Rubin, Rebecca; Donnelly, Matt (3 de diciembre de 2020). "Warner Bros. estrenará toda la lista de películas de 2021, incluidas 'Dune' y 'Matrix 4', tanto en HBO Max como en cines". Variedad . Consultado el 3 de diciembre de 2020 .
  77. ^ Masters, Kim (7 de diciembre de 2020). "Christopher Nolan critica a HBO Max como "peor servicio de streaming", denuncia Warner Bros." Plan". El reportero de Hollywood . El reportero de Hollywood, LLC . Consultado el 21 de julio de 2021 .
  78. ^ abc Seitz, Matt Zoller (29 de abril de 2019). "Qué sigue: Vengadores, MCU, Juego de tronos y el contenido final". RogerEbert.com . Ebert Digital LLC . Consultado el 21 de julio de 2021 .
  79. ^ Hannah Avery (18 de enero de 2023). "El crecimiento del mercado de streaming de EE. UU. continúa, a pesar de los cambios en la industria". kantar.com .
  80. ^ Brew, Simon (21 de octubre de 2019). "¿Podemos dejar de llamar 'contenido' a las películas ahora?". Historias de cine . Historias de cine Ltd. Consultado el 22 de julio de 2021 .
  81. ^ Taylor, Alex (20 de febrero de 2021). "¿Los algoritmos de transmisión realmente dañan las películas?". Noticias de la BBC . British Broadcasting Corporation . Consultado el 22 de julio de 2021 . [Martin Scorsese] advirtió que el cine está siendo "devaluado... degradado y reducido" al incluirlo bajo el término general "contenido".
  82. ^ Shephard, Alex (21 de julio de 2021). "Space Jam: A New Legacy es un vistazo al sombrío y cínico futuro del cine". La Nueva República . Consultado el 21 de julio de 2021 .
  83. ^ ab Rivera, Joshua (14 de julio de 2021). "Desesperación, lamentables mortales: Space Jam: A New Legacy es el futuro del entretenimiento". Polígono . Vox Media, LLC . Consultado el 22 de julio de 2021 .
  84. ^ ab Mendelson, Scott (14 de julio de 2021). " Revisión de ' Space Jam: A New Legacy': un comercial de largometraje para HBO Max" . Forbes . Consultado el 22 de julio de 2021 . Es muy posible, ya que Space Jam: A New Legacy es ahora un ejemplo clásico de 'PI por el bien de la IP', una extensión de marca que existe no porque el público la quiera sino porque un estudio (y/o la estrella de la película) quiere que así sea. continuar.
  85. ^ Kirby, Kristen-Page (14 de julio de 2021). "'Space Jam: A New Legacy ', un anuncio de largometraje de Warner Bros., se eleva justo por encima de la mediocridad ". El Washington Post . Compañía WP LLC . Consultado el 22 de julio de 2021 .
  86. ^ Tallerico, Brian (4 de noviembre de 2021). "Reseña y resumen de la película Red Notice (2021)". RogerEbert.com . Ebert Digital LLC . Consultado el 4 de noviembre de 2021 .
  87. ^ Evangelista, Chris (4 de noviembre de 2021). "Revisión de aviso rojo: Dwayne Johnson y Ryan Reynolds tropiezan con la brillante y sin vida película de acción de Netflix". /Película . Medios estáticos . Consultado el 4 de noviembre de 2021 .
  88. ^ Lee, Benjamin (4 de noviembre de 2021). "Reseña de Red Notice: la película más importante de Netflix hasta la fecha ofrece poca recompensa". El guardián . Guardian News & Media Limited . Consultado el 4 de noviembre de 2021 .
  89. ^ Ebiri, Bilge (14 de julio de 2021). "Space Jam: Un nuevo legado Nunca pensé que podría ser una buena película". Buitre . Vox Media, LLC . Consultado el 22 de julio de 2021 . Critica los intentos descarados y codiciosos de generar sinergias y actualizar clásicos queridos... al mismo tiempo que se sinergizan y actualizan descaradamente clásicos queridos. ... Los estudios rara vez parecen querer hacer algo nuevo con sus propiedades más que recordarnos que todavía las poseen.
  90. ^ Sollosi, Mary (14 de julio de 2021). "Revisión de Space Jam: A New Legacy: LeBron James ingresa al servidor en un reinicio agotador". Semanal de entretenimiento . Corporación Meredith . Consultado el 22 de julio de 2021 .
  91. ^ Scorsese, Martín. "Il Maestro: Federico Fellini y la magia perdida del cine". Revista Harper . vol. Marzo 2021. ISSN  0017-789X . Consultado el 29 de agosto de 2023 .
  92. ^ Taylor, Tom (13 de octubre de 2022). "Martin Scorsese califica de "repulsiva" la obsesión por las ganancias del cine"". faroutmagazine.co.uk . Consultado el 29 de agosto de 2023 .
  93. ^ Karr, Mary Kate (17 de noviembre de 2022). "Quentin Tarantino dice que la era actual es la peor en la historia del cine". El Club AV . Consultado el 29 de agosto de 2023 .
  94. ^ Adekaiyero, Ayomikun (17 de noviembre de 2022). "Quentin Tarantino dice que la era cinematográfica actual es una de las 'peores en la historia de Hollywood'". Información privilegiada . Consultado el 29 de agosto de 2023 .
  95. ^ Ntim, Zac (14 de agosto de 2023). "Charlie Kaufman habla de IA, huelga de WGA y critica el sistema de Hollywood:" Lo único que genera dinero es la basura "- Sarajevo". Fecha límite . Consultado el 29 de agosto de 2023 .
  96. ^ Schimkowitz, Matt (15 de agosto de 2023). "No hay nada confuso en la opinión de Charlie Kaufman sobre Hollywood". El Club AV . Consultado el 29 de agosto de 2023 .
  97. ^ D'Alessandro, Anthony (22 de mayo de 2022). "'El director de Armageddon Time, James Gray, explica por qué los estudios deberían poder perder dinero en divisiones de especialidades de arte - Cannes Studio ". Fecha límite . Consultado el 29 de agosto de 2023 .
  98. ^ Brownstein, Ronald (1990). El poder y el brillo: la conexión Hollywood-Washington . Libros Panteón . ISBN 0-394-56938-5 
  99. ^ "Elecciones estadounidenses de 2020: ¿Ayudará a Joe Biden el respaldo de celebridades?". Noticias de la BBC . 14 de octubre de 2020.
  100. ^ "Súplicas de última hora de las celebridades para votar: vea quién respalda a Biden o Trump". Los Ángeles Times . 3 de noviembre de 2021.
  101. ^ "En el Hollywood liberal, una minoría conservadora enfrenta una reacción violenta en la era de Trump". Los Ángeles Times . 11 de marzo de 2017 . Consultado el 4 de agosto de 2023 .
  102. ^ ab Halbfinger, David M. (6 de febrero de 2007). "Los políticos están haciendo giras como estrellas de Hollywood". Los New York Times . Consultado el 5 de febrero de 2008 .
  103. ^ Ley y orden: la semana pasada esta noche con John Oliver (HBO) , consultado el 29 de enero de 2023
  104. ^ Peirson-Hagger, Ellen (29 de noviembre de 2019). ""Las películas de Hollywood Mafia son propaganda hábil ": Kim Longinotto explica por qué su nueva película rompe ese molde". Nuevo estadista . Consultado el 30 de enero de 2023 .
  105. ^ Mekemson, C.; Glantz, SA (1 de marzo de 2002). "Cómo la industria tabacalera construyó su relación con Hollywood". Control del Tabaco . 11 (suplemento 1): i81 – i91. doi :10.1136/tc.11.suppl_1.i81. ISSN  0964-4563. PMC 1766059 . PMID  11893818. 
  106. ^ CDCTobaccoFree (22 de agosto de 2022). "Fumar en el cine". Centros de Control y Prevención de Enfermedades . Consultado el 30 de enero de 2023 .
  107. ^ ab Whalen, Jeanne (8 de octubre de 2019). "China arremete contra las empresas occidentales mientras intenta recortar el apoyo a las protestas de Hong Kong". El Washington Post .
  108. ^ ab "La prohibición de South Park por parte de China destaca el acto de la cuerda floja de Hollywood". Al-Jazeera . 10 de octubre de 2019.
  109. ^ ab Steger, Isabella (28 de marzo de 2019). "Por qué es tan difícil mantener al mundo centrado en el Tíbet". Cuarzo .
  110. ^ Bisset, Jennifer (1 de noviembre de 2019). "Marvel está censurando películas para China y probablemente ni siquiera te diste cuenta". CNET .
  111. ^ Siegel, Tatiana (18 de abril de 2017). "El exilio del estudio de Richard Gere: por qué su carrera en Hollywood dio un giro independiente". El reportero de Hollywood .
  112. ^ abc Red Carpet: Hollywood, China y la batalla por la supremacía global. Erich Schwartzel. 2022. ISBN 9781984879004
  113. ^ Molinero, Toby; Govil, Nitin; Maxwell, Richard (2005). Hollywood global 2 (2ª ed.). Londres: Bloomsbury. ISBN 978-1844570393.
  114. ^ Wasko, Janet (2008). Producción cultural transfronteriza: ¿fuga económica o globalización? (1ª ed.). Nueva York: Cambria Press. ISBN 978-1934043783.
  115. ^ Segrave, Kerry (1997). Películas estadounidenses en el extranjero: el dominio de Hollywood en las pantallas de cine del mundo (1ª ed.). Jefferson: McFarland & Company. ISBN 0786403462.
  116. ^ Trumpbour, John (2002). Vender Hollywood al mundo: luchas estadounidenses y europeas por el dominio de la industria cinematográfica mundial, 1920-1950 (1ª ed.). Cambridge: Prensa de la Universidad de Cambridge. ISBN 0521651565.
  117. ^ Mirrlees, Tanner (2013). Medios de entretenimiento globales: entre el imperialismo cultural y la globalización cultural (1ª ed.). Nueva York: Routledge. ISBN 9780415519823.
  118. ^ Mirrlees, Tanner (2018). "Hollywood global: un imperio del entretenimiento, mediante la integración". Cineacción . 1 (100).
  119. ^ abc Thompson, Kristin (2010). Historia del cine: una introducción . Madison, Wisconsin: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-338613-3.
  120. ^ Scott, AJ (2000). La Economía Cultural de las Ciudades . Londres: Publicaciones Sage. ISBN 0-7619-5455-4.
  121. ^ Shirey, Paul (9 de abril de 2013). "Vamos Hollywood: ¿Hollywood empezará a fabricarse en China?". JoBlo.com . Consultado el 14 de junio de 2013 .
  122. ^ ab Betsy Woodruff (23 de febrero de 2015). "La brecha salarial de género en Hollywood: es muy, muy amplia". Pizarra .
  123. ^ Maane Khatchatourian (7 de febrero de 2014). "Las estrellas de cine femeninas experimentan una caída en sus ingresos después de los 34 años". Variedad .
  124. ^ abcdefgh Lauzen, Marta. "El techo de celuloide: empleo de mujeres entre bastidores en las 250 películas principales de 012" (PDF) . El Centro para el Estudio de la Mujer en la Televisión y el Cine . Universidad Estatal de San Diego. Archivado (PDF) desde el original el 26 de febrero de 2013 . Consultado el 20 de mayo de 2013 .
  125. ^ Buckley, Cara (11 de marzo de 2014). "Solo el 15 por ciento de las mejores películas de 2013 colocan a mujeres en papeles principales, según un estudio". Los New York Times . Consultado el 12 de marzo de 2014 .
  126. ^ Ausiello, Michael (10 de mayo de 2021). "Globos de Oro cancelados: NBC elimina la ceremonia de 2022 a medida que crece la reacción". Línea de TV . Consultado el 10 de mayo de 2021 .
  127. ^ "Dick Clark Productions y Eldridge adquieren los Globos de Oro". Globos dorados . 12 de junio de 2023 . Consultado el 31 de agosto de 2023 .
  128. ^ Barnes, Brooks (12 de junio de 2023). "Se venden los Globos de Oro y la prensa extranjera de Hollywood ya no existe". Los New York Times . ISSN  0362-4331 . Consultado el 31 de agosto de 2023 .
  129. ^ Lee, Kevin (enero de 2008). ""El pequeño Departamento de Estado ": Hollywood y la influencia de la MPAA en las relaciones comerciales de Estados Unidos". Revista Northwestern de Derecho y Negocios Internacionales . 28 (2).
  130. ^ "¿Saldrá alguna vez de nuestras pantallas el cliché del 'malo ruso'?". El guardián . 10 de julio de 2017.
  131. ^ "La industria cinematográfica rusa y Hollywood están incómodos entre sí". Fox News. 14 de octubre de 2014
  132. ^ "Cinco villanos de Hollywood que demuestran que los estereotipos rusos son difíciles de eliminar". Los tiempos de Moscú . 9 de agosto de 2015.
  133. ^ "Estereotipos de Hollywood: ¿Por qué los rusos son los malos?". Noticias de la BBC . 5 de noviembre de 2014.
  134. ^ "Estereotipos de los italoamericanos en el cine y la televisión". Catálogo de pensamiento . 26 de marzo de 2018.
  135. ^ "Nueva York; un estereotipo que Hollywood no puede rechazar". Los New York Times . 30 de julio de 1999.
  136. ^ abc "Los estereotipos de Hollywood". ABC Noticias .
  137. ^ Davison, Heather K.; Burke, Michael J. (2000). "Discriminación sexual en contextos laborales simulados: una investigación metaanalítica". Revista de Comportamiento Vocacional . 56 (2): 225–248. doi :10.1006/jvbe.1999.1711.
  138. ^ ab Enrique Pérez, Daniel (2009). Repensar la cultura popular chicana/o y latina/o . Palgrave Macmillan. págs. 93–95. ISBN 9780230616066.
  139. ^ "Blackface y Hollywood: de Al Jolson a Judy Garland y Dave Chappelle". El reportero de Hollywood . 12 de febrero de 2019.
  140. ^ ab Watts, Stephanie (17 de febrero de 2017). "La luz de la luna y la performatividad de la masculinidad". Una Habitación con Vista . Consultado el 11 de febrero de 2019 .
  141. ^ Campos, Errol (2016). "La intersección de factores socioculturales y comportamientos relacionados con la salud en jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero: experiencias entre jóvenes homosexuales negros como ejemplo". Clínicas Pediátricas de América del Norte . 63 (6): 1091-1106. doi :10.1016/j.pcl.2016.07.009. PMC 5127594 . PMID  27865335. 
  142. ^ Personal de variedades (2 de junio de 2015). "Cameron Crowe sobre la elección de Emma Stone: 'Les ofrezco una sincera disculpa'". Variedad . Consultado el 3 de junio de 2015 .
  143. ^ Gajewski, Ryan (23 de mayo de 2015). "'Deep Tiki' de Cameron Crowe criticado por representar Hawaii" encalado ". El reportero de Hollywood . Consultado el 29 de mayo de 2015 .
  144. ^ McNary, Dave (27 de mayo de 2015). "Sony defiende 'Deep Tiki' después de las críticas blanqueadoras". Variedad . Consultado el 19 de diciembre de 2018 .
  145. ^ Lee, Elizabeth (28 de febrero de 2013). "YouTube genera celebridades asiático-americanas". Noticias VAO . Archivado desde el original el 18 de febrero de 2013 . Consultado el 4 de marzo de 2013 .
  146. ^ Kelley, Sonaiya (19 de agosto de 2018). "'Crazy Rich Asians 'domina la taquilla y hace historia por su representación ". Los Ángeles Times . Archivado desde el original el 6 de septiembre de 2018 . Consultado el 10 de septiembre de 2018 .
  147. ^ "Siempre sé mi quizás (2019)". Tomates podridos . Consultado el 11 de noviembre de 2020 .
  148. ^ "¿Se equivocó Disney al elegir a Naomi Scott como Jasmine en la nueva película 'Aladdin'? He aquí por qué la gente está enojada". 17 de julio de 2017. Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2017 . Consultado el 7 de septiembre de 2017 .
  149. ^ "Aladdin: Disney defiende 'maquillar' a actores blancos para 'mezclarse' durante las escenas de multitudes". Noticias de la BBC . 7 de enero de 2018. Archivado desde el original el 11 de enero de 2018 . Consultado el 12 de enero de 2018 .
  150. ^ "Disney acusado de 'engañar' a actores blancos para varios papeles asiáticos en Aladdin". El independiente . 7 de enero de 2018. Archivado desde el original el 14 de enero de 2018 . Consultado el 14 de enero de 2018 .
  151. ^ Polone, Gavin (23 de mayo de 2012). "Las horas de trabajo poco glamorosas y agotadoras en un set de Hollywood". Revista de Nueva York . Consultado el 20 de marzo de 2022 .
  152. ^ Vlessing, Etan (14 de diciembre de 2021). "Los sindicatos mundiales piden poner fin a la" cultura de las largas jornadas "para los trabajadores del cine y la televisión". El reportero de Hollywood . Consultado el 20 de marzo de 2022 .
  153. ^ Horne, Gerald (2001). Lucha de clases en Hollywood, 1930-1950. Prensa de la Universidad de Texas. ISBN 978-0-292-73138-7. Archivado desde el original el 12 de agosto de 2022 . Consultado el 20 de marzo de 2022 .
  154. ^ Kelly, Kim (23 de abril de 2019). "La fuerza laboral de Hollywood siempre ha tenido que luchar por los derechos de los trabajadores". Moda adolescente.
  155. ^ Robb, David (3 de agosto de 2022). "SAG-AFTRA recauda mil millones de dólares en cuotas de miembros y no miembros en sus primeros 10 años a medida que la membresía alcanza niveles récord". Fecha límite Hollywood .
  156. ^ Verhoeven, Beatrice (24 de septiembre de 2021). "DGA, SAG-AFTRA, WGA East Stand con IATSE en negociaciones con AMPTP". La envoltura .
  157. ^ Robb, David (30 de diciembre de 2021). "Cómo los sindicatos salvaron a Hollywood durante la pandemia". Fecha límite Hollywood.
  158. ^ Ellingson, Annlee (18 de junio de 2014). "IATSE lanza una campaña de redacción de cartas para créditos fiscales para cine y televisión de California". Diario de negocios de Los Ángeles.
  159. ^ Faughnder, Ryan (19 de octubre de 2021). "Hollywood evitó una huelga de IATSE. Pero los problemas laborales más amplios no van a desaparecer".
  160. ^ Meares, Hadley (23 de noviembre de 2021). "Cómo la sangrienta huelga de Hollywood de 1945 cambió para siempre el negocio cinematográfico". LAist.

Notas

Otras lecturas

enlaces externos