stringtranslate.com

Modernismo (música)

Una caricatura del infame Concierto del Escándalo , dirigido por Arnold Schoenberg el 31 de marzo de 1913.

En música, el modernismo es una postura estética subyacente al período de cambio y desarrollo del lenguaje musical que ocurrió a principios del siglo XX, un período de reacciones diversas al desafiar y reinterpretar categorías musicales más antiguas, innovaciones que llevaron a nuevas formas de organización. y abordar los aspectos armónicos, melódicos, sonoros y rítmicos de la música, y los cambios en las visiones estéticas del mundo en estrecha relación con el período más amplio identificable del modernismo en las artes de la época. La palabra operativa más asociada con esto es "innovación". [1] Su característica principal es una "pluralidad lingüística", es decir, ningún género musical asumió jamás una posición dominante. [2]

Inherente al modernismo musical es la convicción de que la música no es un fenómeno estático definido por verdades eternas y principios clásicos, sino algo intrínsecamente histórico y de desarrollo. Si bien la creencia en el progreso musical o en el principio de innovación no es nueva ni exclusiva del modernismo, tales valores son particularmente importantes dentro de las posturas estéticas modernistas.

—  Edward Campbell (2010, p. 37) [énfasis añadido]

Los ejemplos incluyen la celebración del rechazo de la tonalidad por parte de Arnold Schoenberg en obras cromáticas postonales y dodecafónicas y el alejamiento de Igor Stravinsky del ritmo simétrico . [3]

Las autoridades suelen considerar el modernismo musical como un período o era histórica que se extiende desde aproximadamente 1890 a 1930, y aplican el término " posmodernismo " al período o era posterior a 1930. [4] [5] Para el musicólogo Carl Dahlhaus, la forma más pura terminó en 1910. [6] Sin embargo, hay otros historiadores y críticos que sostienen que el modernismo revivió después de la Segunda Guerra Mundial . Por ejemplo, Paul Griffiths señala que, si bien el modernismo "parecía ser una fuerza agotada" a finales de la década de 1920, después de la Segunda Guerra Mundial , "una nueva generación de compositores: Boulez , Barraqué , Babbitt , Nono , Stockhausen , Xenakis "revivieron el modernismo". [ 7]

Definiciones

Carl Dahlhaus describe el modernismo como:

un punto obvio de discontinuidad histórica... El "avance" de Mahler , Strauss y Debussy implica una profunda transformación histórica... Si buscáramos un nombre que transmitiera el estado de ánimo separatista de la década de 1890 (un estado de ánimo simbolizado musicalmente por los primeros compases del Don Juan de Strauss ), pero sin imponer una unidad de estilo ficticia a la época, lo peor que podríamos hacer es volver al término "modernismo" de Hermann Bahr y hablar de una "música modernista" estilísticamente abierta que se extiende (con cierta latitud) desde 1890 hasta los inicios de nuestra propia música moderna del siglo XX en 1910. [8]

Eero Tarasti define el modernismo musical directamente en términos de "la disolución de la tonalidad tradicional y la transformación de los fundamentos mismos del lenguaje tonal, buscando nuevos modelos en el atonalismo, el politonalismo u otras formas de tonalidad alterada", que tuvo lugar alrededor del cambio de siglo. siglo. [9]

Daniel Albright propone una definición de modernismo musical como "una prueba de los límites de la construcción estética" y presenta las siguientes técnicas o estilos modernistas: expresionismo, nueva objetividad, hiperrealismo, abstraccionismo, neoclasicismo, neobarbarie, futurismo y método mítico. [10]

El director y académico Leon Botstein describe el modernismo musical como "... una consecuencia de la convicción fundamental entre las sucesivas generaciones de compositores desde 1900 de que los medios de expresión musical en el siglo XX deben ser adecuados al carácter único y radical de la época". [11] lo que llevó a una reflexión en las artes del progreso de la ciencia, la tecnología y la industria, la mecanización, la urbanización, la cultura de masas y el nacionalismo.

De manera similar, Eric Pietro define el modernismo en su narrativa Listening In: Music, Mind, and the Modernist como, “…un deseo de encontrar 'representaciones cada vez más precisas de estados y procesos psicológicos' en virtud de sus vínculos con la 'crisis histórica del siglo XXI'. siglo XIX.'” Por lo que podemos entender con esta información, hay dos conceptos distinguibles que enfatizan el modernismo: el primero es la música que refleja representaciones narrativas de la mente; y el segundo es la música como vocabulario que enfrenta la posibilidad de describir conductas psicológicas en el lenguaje. [12]

Otro uso

El término "modernismo" (y el término "posmoderno") se ha aplicado ocasionalmente a algunos géneros de música popular , pero no con una definición muy clara.

Por ejemplo, el profesor de estudios culturales Andrew Goodwin escribe que "dada la confusión de los términos, la identificación de textos posmodernos ha abarcado una profusión extraordinariamente divergente e incoherente de instancias textuales... En segundo lugar, hay debates dentro de la música popular sobre el pastiche". y autenticidad. 'Modernismo' significa algo bastante diferente dentro de cada uno de estos dos campos... Esta confusión es obvia en un intento formativo temprano de entender la música rock en términos posmodernos". [13] Goodwin sostiene que los ejemplos de modernismo en la música popular generalmente no se citan porque " socava la tesis posmoderna de la fusión cultural, en su esfuerzo explícito por preservar una noción burguesa del arte en oposición al rock y pop convencionales y 'comerciales'". . [14]

El autor Domenic Priore escribe que: "el concepto de modernismo estaba ligado a la construcción misma del área metropolitana de Los Ángeles, en un momento en que la ciudad apenas comenzaba a convertirse en un centro cultural internacional"; [15] parece que la palabra se utiliza aquí como equivalente del término "moderno". Priore cita " River Deep – Mountain High " de Ike y Tina Turner (1966) y " Good Vibrations " de los Beach Boys (1966). Deseando "una muestra del R&B moderno y vanguardista " para la grabación de este último, el miembro del grupo y coautor de la canción Brian Wilson consideró la música "ritmo y blues avanzado", pero recibió críticas de sus compañeros de banda, quienes se burlaron de la pista por ser " demasiado moderno" durante su realización. [16]

Historia

Modernismo temprano

Arnold Schoenberg , c.  1930

En la última década previa al cambio de siglo XX, la era romántica de la música había entrado en su período tardío en el que se estaban produciendo grandes cambios. Uno de los mayores cambios se produjo en el sistema tonal tradicional, que ahora estaba siendo llevado regularmente hasta sus límites por compositores como Gustav Mahler , que comenzó a incorporar tonalidad progresiva [17] en sus piezas. Los impresionistas como Claude Debussy también comenzaron a experimentar con tonalidades ambiguas y escalas exóticas. "La percepción del lenguaje compositivo de Debussy como decididamente posromántico/impresionista (matizado, discreto y sutil) está firmemente solidificada entre los músicos y audiencias bien informadas de hoy". [18] Aunque esta no es la primera vez que los compositores comenzaron a impulsar el Los límites de la tonalidad , como se pueden ver en las obras de Richard Wagner en Tristan und Isolde [19] y en las obras de Franz Liszt en Bagatelle sans tonalité , [20] estas prácticas se volvieron mucho más comunes durante el período romántico tardío . La tonalidad finalmente llegó a un punto crítico en 1908 cuando Arnold Schoenberg compuso el segundo cuarteto de cuerda , Op. 10, con soprano. El último movimiento de esta pieza no contiene clave, [21] marcando un punto de transición decisivo del Romanticismo al Modernismo.

Dentro de esta era modernista recién establecida, se fundaron varios movimientos paralelos nuevos como reacción contra el romanticismo tardío. Los más destacados de estos movimientos incluyeron el expresionismo, con Arnold Schoenberg y la Segunda Escuela de Viena como sus principales promotores, el primitivismo con Igor Stravinsky como su compositor más influyente y el futurismo con Luigi Russolo como uno de sus principales defensores.

El expresionismo musical está estrechamente asociado con la música de la Segunda Escuela de Viena durante su período "atonal libre" de 1908 a 1921. [22] Uno de los principales objetivos de este movimiento era evitar las "formas tradicionales de belleza" para transmitir sentimientos poderosos en su música. [23] En esencia, la música expresionista a menudo presenta un alto nivel de disonancia, contrastes extremos de dinámica, cambios constantes de texturas, melodías y armonías "distorsionadas" y melodías angulares con grandes saltos. [24]

El primitivismo fue un movimiento que tuvo como objetivo rescatar el folklore más arcaico de determinadas regiones con un lenguaje moderno o modernista. Similar al nacionalismo en su afán por rescatar las tradiciones locales, el primitivismo también incorporó métricas y acentuaciones irregulares, un mayor uso de la percusión y otros timbres , escalas modales y armonía politonal . Entre las obras importantes de este estilo se incluyen El pájaro de fuego (1910), Petrushka (1911), La consagración de la primavera (1913) y El mandarín milagroso (1926). Dentro de este movimiento, los dos gigantes de este movimiento fueron el ruso Igor Stravinsky y el húngaro Béla Bartók , aunque la obra de ambos supera con creces el calificativo de "primitivista".

Compositores italianos como Francesco Balilla Pratella y Luigi Russolo contribuyeron al desarrollo del futurismo musical . Este género intenta recrear sonidos cotidianos y ubicarlos dentro de un contexto "futurista". La "Música de Máquina" de George Antheil (comenzando con su Segunda Sonata, "El Avión") y Alexander Mosolov (más notoriamente su Fundición de Hierro ) se desarrolló a partir de esto.

El proceso de ampliar el vocabulario musical mediante la exploración de todos los tonos disponibles fue impulsado aún más por el uso de Microtonos . Esto se puede comprobar en obras de compositores como Charles Ives , Julián Carrillo , Alois Hába , John Foulds , Ivan Wyschnegradsky , Harry Partch y Mildred Couper . Los microtonos son intervalos menores que un semitono ; las voces humanas y las cuerdas sin trastes pueden producirlas fácilmente intercalándose entre las notas "normales", sin embargo, otros instrumentos musicales tendrán más dificultades para lograr el mismo resultado. El piano y el órgano no tienen ningún medio de producirlos, aparte de una afinación o una reconstrucción importante.

En los Estados Unidos , Charles Ives comenzó a integrar tradiciones americanas y europeas, así como estilos coloquiales y eclesiásticos, mientras utilizaba técnicas innovadoras en su armonía, ritmo y forma. [25] Sus técnicas incluían el uso de polirritmia , politonalidad , grupos de tonos y cuartos de tono . y elementos aleatorios . Este nuevo estilo experimental de composición influyó en varios compositores estadounidenses que llegaron a ser conocidos colectivamente como los Cinco Americanos .

A principios de la década de 1920, Schoenberg desarrolló la técnica de los doce tonos , un método de composición musical que garantiza que las 12 notas de la escala cromática suenen con tanta frecuencia como las demás en una composición, evitando al mismo tiempo el énfasis de cualquier nota [26] el uso de filas de tonos y el ordenamiento de las 12 clases de tonos . Esta nueva técnica fue adoptada rápidamente por miembros de la Segunda Escuela Vienesa , concretamente Anton Webern, quien refinó el sistema y se convirtió en una influencia masiva para el desarrollo del serialismo .

Después del final de la Primera Guerra Mundial , Igor Stravinsky comenzó a regresar a las tradiciones compositivas prerrománticas del pasado en busca de inspiración y escribió obras que extrajeron de ellas elementos como la forma, la armonía, la melodía y la estructura. Este estilo de música llegó a ser conocido como Neoclasicismo y llegó a ser el estilo de composición dominante durante el período de entreguerras . Las obras importantes de este estilo incluyen; Pulcinella , Sinfonía clásica , Le Tombeau de Couperin , El retablo de maese Pedro , y Sinfonía: Mathis der Maler . Un destacado grupo de compositores, en su mayoría franceses, conocidos como Les Six, fueron especialmente influenciados por este método compositivo.

Un movimiento similar también se afianzó en la Alemania de la posguerra como reacción contra el sentimentalismo del romanticismo tardío y la agitación emocional del expresionismo . Conocido como Nueva Objetividad , este modelo de composición típicamente se remontaba a los modelos de la época barroca y hacía uso de formas tradicionales, así como estructuras polifónicas estables , combinadas con disonancias modernas y ritmos inspirados en el jazz . Paul Hindemith fue el compositor más destacado de este estilo.

La década de 1930 resultó ser una época difícil para la escena musical modernista en Europa después de que Adolf Hitler y el Partido Nazi tomaran el poder en Alemania y los austrofascistas tomaran el poder en Austria . Como resultado, la mayor parte de la música modernista que presentaba atonalidad , disonancia y "ritmos perturbadores" fue considerada música degenerada y prohibida. La música de Alban Berg , Hans Eisler , Paul Hindemith , Arnold Schoenberg , Anton von Webern , Kurt Weill y otros antiguos compositores destacados, así como de compositores judíos como Felix Mendelssohn , Giacomo Meyerbeer , Jacques Offenbach e incluso George Gershwin e Irving Berlin. , ya no estaban programados ni se permitía realizarlos. [27] Como resultado de estas nuevas políticas, muchos compositores modernistas prominentes como Arnold Schoenberg e Igor Stravinsky se vieron obligados a huir a los Estados Unidos , mientras que otros como Anton Webern se vieron obligados a componer sus obras en secreto.

Alto Modernismo

Karlheinz Stockhausen , c.  1969

La Segunda Guerra Mundial fue devastadora para Europa y una nueva generación de compositores tuvo que retomar las piezas y restablecer la escena de la música artística . A través del redescubrimiento y promoción de compositores de antes de la guerra como Anton Webern y Edgard Varèse , así como los desarrollos más recientes iniciados por el compositor francés Olivier Messiaen , el serialismo llegó a ser uno de los métodos dominantes de composición dentro del establishment de la música artística durante las próximas décadas. También influenciado por otras obras pioneras de la Segunda Escuela de Viena , a partir de 1946, el Darmstädter Ferienkurse inició un programa anual de verano en Darmstadt , Alemania , donde se enseñaban y promovían formas modernistas de música clásica. Entre los compositores más importantes que surgieron de estos cursos se encuentran Pierre Boulez , Bruno Maderna , Luigi Nono y Karlheinz Stockhausen . En conjunto, este grupo llegó a ser conocido colectivamente como la Escuela de Darmstadt . Entre sus principales objetivos estaba restablecer y ampliar las filosofías serialistas establecidas por personas como Arnold Schoenberg y Anton Webern . [28] También se animó a Igor Stravinsky a explorar la música en serie y los compositores de la Segunda Escuela de Viena , comenzando el tercer y último período musical distinto de Stravinsky, que duró desde 1954 hasta su muerte en 1971. [29] [30] [31] Sin embargo , algunos compositores más tradicionales como Dmitri Shostakovich y Benjamin Britten mantuvieron un estilo de composición tonal a pesar del destacado movimiento serialista.

Estados Unidos tomó una dirección algo diferente hacia el modernismo en comparación con sus homólogos europeos a principios de la era de la posguerra. Compositores estadounidenses como John Cage , Morton Feldman , Earle Brown y Christian Wolff [32] formaron un círculo informal de músicos llamado Escuela de Nueva York . Este grupo estaba mucho menos preocupado por trabajar con el serialismo y más bien se centró en experimentar con el azar. Sus composiciones influyeron en la música y los acontecimientos del grupo Fluxus , y tomaron su nombre de los pintores expresionistas abstractos . Sin embargo, compositores como Milton Babbitt , George Rochberg y Roger Sessions crearon sus propias extensiones del serialismo dodecafónico de Schoenberg .

Uno de los desarrollos más importantes e influyentes de la escena musical modernista en Estados Unidos fue el concepto de indeterminación en la música . Encabezado por John Cage , este nuevo enfoque compositivo dejó algunos aspectos de una obra musical abiertos al azar o a la libre elección del intérprete. Esto se puede ver en Music of Changes (1951) de Cage, donde el compositor selecciona la duración, el tempo y la dinámica utilizando el I Ching , un antiguo libro chino que prescribe métodos para llegar a números aleatorios. [33] Otro ejemplo es "Intersection No. 2" (1951) de Morton Feldman para piano solo, escrita en papel coordinado. Las unidades de tiempo están representadas por los cuadrados vistos horizontalmente, mientras que los niveles de tono relativos alto, medio y bajo se indican mediante tres cuadrados verticales en cada fila. El intérprete determina qué tonos y ritmos particulares tocar. [34]

En Europa se desarrolló un método de composición similar. Acuñado como " música aleatoria " por Meyer-Eppler y popularizado por el compositor francés Pierre Boulez , [35] este nuevo estilo compositivo no entregó completamente su creación e interpretación al azar sino que los acontecimientos anotados los proporciona el compositor, pero sus El arreglo se deja a la determinación del intérprete. Un ejemplo destacado de este estilo se puede ver en la obra Klavierstück XI (1956) de Karlheinz Stockhausen, donde los diecinueve acontecimientos presentados están compuestos y anotados de forma tradicional, pero la disposición de estos acontecimientos la determina el intérprete de forma espontánea durante la actuación. Otro ejemplo se puede ver en Available Forms II (1962) de Earle Brown , donde se pide al director que decida el orden de los acontecimientos en el mismo momento de la actuación. [36]

Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial también se produjeron importantes avances en la música electrónica . A finales de la década de 1940, el ingeniero acústico y radiocientífico Pierre Schaeffer creó un nuevo estilo de composición llamado Musique concrète , en el que los sonidos grabados se utilizan como materia prima. [37] Estos sonidos grabados a menudo se modifican mediante la aplicación de procesamiento de señales de audio y técnicas de música en cinta , y pueden ensamblarse en una forma de collage de sonido . [nb 1] Las obras pioneras de Schaeffer atrajeron e inspiraron a una nueva generación de compositores como Olivier Messiaen , Karlheinz Stockhausen , Iannis Xenakis , Pierre Boulez , entre otros, para probar suerte en este nuevo mundo y desarrollar sus propias innovaciones.

A partir de elementos aleatorios y componentes electrónicos, se incorporaron matemáticas y conceptos científicos para producir música estocástica . Iniciado por las obras del compositor griego Iannis Xenakis , se incluyen ejemplos importantes de composiciones basadas en conceptos de las ciencias físicas ; el uso de la mecánica estadística de los gases en Pithoprakta , las restricciones mínimas en Achorripsis , las cadenas de Markov en Analogiques , la distribución estadística de puntos en un plano en Diamorphoses , el uso de la distribución normal en ST/10 y Atrées , el movimiento browniano en N'Shima , la teoría de juegos en Duel y Stratégie , la teoría de grupos en Nomos Alpha (por Siegfried Palm ), y la teoría de conjuntos en Herma y Eonta . [39] Xenakis también utilizó frecuentemente computadoras para producir sus composiciones, como la serie ST que incluye Morsima-Amorsima y Atrées . Compositores estadounidenses como Lejaren Hiller y Leonard Issacson también utilizaron gramáticas generativas y cadenas de Markov en su Suite Illiac de 1957 .

A partir de 1944, Elliott Carter comenzó a incorporar procesos en sus composiciones, como en su Sonata para piano y Primer cuarteto de cuerda. [40] [41] Esencialmente, las notas a través del tono y el tiempo se estiraron en un cambio a largo plazo con transformaciones limitadas de eventos musicales. Este nuevo estilo compositivo llegó a ser conocido como música de proceso y sería adoptado por los serialistas durante la década de 1960. Los minimalistas también adoptarían este enfoque en la próxima década. [42] Otros ejemplos destacados de obras que incorporan procesos incluyen; Nro. 5, met zuivere ton (1953), Kreuzspiel (1951), [43] Plus-Minus (1963), Prozession (1967), It's Gonna Rain (1965), [44] Come Out (1966), [44] y Reed Fase (1966).

Modernismo tardío y posmodernismo

En 1977, el compositor francés Pierre Boulez fundó el Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique (IRCAM), cuyos objetivos incluían la investigación de la acústica, el diseño instrumental y el uso de ordenadores en la música. [45] El espectralismo , que surgió originalmente en Francia a principios de la década de 1970, había recibido gran parte de su desarrollo y refinamiento a través de esta institución. La composición de la música espectral a menudo se basaba en representaciones ecográficas y análisis matemáticos de espectros sonoros, o en espectros generados matemáticamente. Este nuevo estilo también surgió en parte como una reacción y una alternativa a la estética principalmente centrada en el tono de las composiciones serialistas y post-serialistas que eran comunes en la época. [46] Las dos escuelas más destacadas de música espectral fueron el Ensemble l'Itinéraire francés encabezado por Gérard Grisey y Tristan Murail y el grupo alemán Feedback encabezado por Péter Eötvös y Claude Vivier . Asimismo, las técnicas espectrales pronto serían adoptadas por una variedad más amplia de compositores como Magnus Lindberg y Kaija Saariaho . [47]

En el Reino Unido , un pequeño grupo de compositores comenzó a escribir partituras en una notación musical cada vez más compleja que a menudo era atonal , muy abstracta y de sonido disonante . Acuñado como Nueva Complejidad , cuya primera mención destacada proviene del artículo de Richard Toop "Cuatro facetas de la nueva complejidad", [48] este nuevo estilo ganó fuerza en Europa continental, particularmente a través del Darmstädter Ferienkurse en las décadas de 1980 y 1990. Las figuras más influyentes de este movimiento fueron Brian Ferneyhough y Michael Finnissy .

Durante las décadas de 1960 y 1970, comenzó a surgir una reacción contra el estricto serialismo promovido por grupos como la Escuela de Darmstadt , que esencialmente se había apoderado del establishment musical académico. En Estados Unidos , una nueva forma de música artística llamada música minimalista había surgido como reacción contra la complejidad percibida como extrema e insuperable del serialismo . [49] En cambio, la música minimalista se centra en la repetición de acordes comunes que cambian lentamente en ritmos constantes, a menudo superpuestos con una melodía lírica en frases largas y arqueadas. [50]

Europa también experimentó una reacción similar contra el serialismo estricto , como puede verse en el surgimiento del movimiento Nueva Simplicidad encabezado por compositores como Wolfgang Rihm . En general, estos compositores se esforzaron por lograr una inmediatez entre el impulso creativo y el resultado musical, lo que contrasta con la elaborada planificación precomposicional característica de los altos modernistas. Algunos escritores sostienen que el representante de la Escuela de Darmstadt, Karlheinz Stockhausen , había anticipado esta reacción mediante una simplificación radical de su estilo realizada entre 1966 y 1975, que culminó en sus melodías Tierkreis . [51] [52] [53]

Movimientos y escuelas

Impresionismo

Claude Debussy, c.  1900

El impresionismo fue un movimiento entre varios compositores de música clásica occidental desde aproximadamente 1890 hasta 1920, cuya música se centra en el estado de ánimo y la atmósfera. [54] Al igual que el impresionismo en la pintura y el impresionismo en la literatura, el impresionismo musical intenta representar impresiones de momentos. La característica más destacada de la música impresionista es el timbre y la instrumentación . Las superposiciones de niveles musicales son típicas, pero también incluyen: un bajo profundo pero no intrusivo, voces medias móviles y un motivo significativo en las voces superiores, y no está sujeto a las leyes del procesamiento clásico-romántico habitual (disminución, secesión, etc.). ) pero se trata de forma más bien asociativa. Los compositores más destacados de este movimiento incluyen a Claude Debussy , Erik Satie y Maurice Ravel .

Expresionismo

Arnold Schoenberg , 1927, de Man Ray

El expresionismo fue un movimiento musical en el que los compositores buscaban una inmediatez subjetiva de expresión, extraída lo más directamente posible del alma humana. Para lograrlo se deseaba una ruptura con la tradición en cuanto a la estética tradicional y las formas anteriores. Estilísticamente, el cambio de función de las disonancias es particularmente sorprendente; aparecen en pie de igualdad con las consonancias y ya no se resuelven: lo que también se llamó la "emancipación de la disonancia". El sistema tonal se disuelve en gran medida y se expande hasta alcanzar la atonalidad . Las características musicales incluyen: tonos extremos , contrastes dinámicos extremos (de susurros a gritos, de pppp a ffff ), líneas melódicas irregulares con grandes saltos; Métricamente desatada, ritmo libre e instrumentación novedosa . Forma: estructura de período asimétrica; rápida sucesión de momentos contrastantes; a menudo piezas "aforísticas" muy breves. Los principales representantes de este movimiento son los compositores de la Segunda Escuela Vienesa: Arnold Schoenberg , Anton Webern y Alban Berg .

Segunda escuela vienesa

La Segunda Escuela de Viena era un grupo de compositores formado por Arnold Schoenberg y sus alumnos, en particular Alban Berg y Anton Webern , así como colaboradores cercanos de la Viena de principios del siglo XX . Su música se caracterizó inicialmente por una tonalidad expandida del romanticismo tardío. Sin embargo su estilo compositivo evolucionaría hacia un expresionismo totalmente cromático sin un centro tonal firme, a menudo denominado atonalidad . Incluso más tarde, a principios de la década de 1920, este grupo adoptaría la técnica dodecafónica en serie de Schoenberg . Promovida en gran medida por críticos y musicólogos como Theodor Adorno , la música de la Segunda Escuela de Viena dominaría los círculos intelectuales y el establishment de la música artística, especialmente después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial.

Primitivismo

Béla Bartók en 1927

El primitivismo fue un movimiento que pretendía incorporar el folclore más arcaico y a menudo pagano de determinadas regiones de Europa a las composiciones musicales modernistas. Similar al nacionalismo en su afán por rescatar las tradiciones locales, el primitivismo también incorporó métricas y acentuaciones irregulares, un mayor uso de la percusión y otros timbres , escalas modales y armonía politonal . Dentro de este movimiento, los compositores más destacados fueron el ruso Igor Stravinsky y el húngaro Béla Bartók , aunque la obra de ambos supera con creces el calificativo de "primitivista".

Futurismo

Luigi Russolo c. 1916

El futurismo fue un movimiento originario de Italia que rechazó la tradición e introdujo sonidos experimentales inspirados en la maquinaria. Gran parte de los orígenes de este nuevo género se remontan al pintor y compositor Luigi Russolo , quien en 1913 publicó su innovador manifiesto, El arte de los ruidos, en el que pedía la incorporación de ruidos de todo tipo a la música. [55] Esto inspiró a sus compañeros compositores italianos Francesco Balilla Pratella y Franco Casavola a seguir sus pasos. Esta nueva estética también fue rápidamente adoptada por la vanguardia rusa creando un movimiento paralelo de futuristas rusos . Entre los compositores rusos más destacados de esta tradición se encuentran Mikhail Matyushin y Nikolai Roslavets .

Cinco americanos

Carlos Ives c.  junio de 1898

Los American Five eran un grupo de compositores experimentales estadounidenses que a menudo implementaban polirritmia , politonalidad , grupos de tonos y cuartos de tono . y elementos aleatorios dentro de su música. Encabezados por Charles Ives , se destacaron por sus piezas inusuales y a menudo disonantes que rompieron con las técnicas de composición europeas para crear un estilo exclusivamente americano. [56] Los miembros principales de este grupo fueron Charles Ives , John J. Becker , Wallingford Riegger , Henry Cowell y Carl Ruggles . [57] [58]

Neoclasicismo

Ígor Stravinsky a principios de la década de 1920

El neoclasicismo fue un movimiento, especialmente prevalente durante el período de entreguerras , en el que los compositores buscaron volver a los preceptos estéticos asociados con el concepto ampliamente definido de " clasicismo ", a saber, orden, equilibrio, claridad, economía y moderación emocional. Como tal, el neoclasicismo fue una reacción contra el emocionalismo desenfrenado y la percepción de falta de forma del romanticismo tardío , así como un "llamado al orden" después del fermento experimental de las dos primeras décadas del siglo XX. El impulso neoclásico encontró su expresión en características tales como el uso de fuerzas interpretativas reducidas, un énfasis en el ritmo y la textura contrapuntística , una armonía tonal actualizada o ampliada y una concentración en la música absoluta en contraposición a la música programática romántica . Los principales representantes de este movimiento son Igor Stravinsky y Sergei Prokofiev .

Los seis

Le Groupe des six , 1922, pintura de Jacques-Émile Blanche

Les Six eran un grupo de seis compositores, cinco de ellos franceses y uno suizo, que trabajaron principalmente en la región de Montparnasse de París , Francia . Al componer en el estilo neoclásico de Igor Stravinsky , su música fue vista a menudo como una reacción tanto contra el romanticismo alemán tardío de Gustav Mahler como contra el cromatismo impresionista de Claude Debussy . También se inspiraron en gran medida en la música de Erik Satie y la poesía de Jean Cocteau . Los miembros principales de este grupo fueron Georges Auric , Louis Durey , Arthur Honegger , Darius Milhaud , Francis Poulenc y Germaine Tailleferre .

Escuela de Darmstadt

Luigi Nono y Karlheinz Stockhausen en Darmstadt, verano de 1957.

La Escuela de Darmstadt se refiere a un grupo de compositores asociados con el Darmstädter Ferienkurse de las décadas de 1950 y 1960 con sede en Darmstadt , Alemania. Muy influenciados por la técnica dodecafónica de Arnold Schoenberg , la desarrollaron aún más para implementar el serialismo integral como base de sus composiciones. También aplicaron a menudo técnicas electroacústicas y aleatorias en sus obras. Otras influencias clave de la Escuela incluyeron las obras de Anton Webern , Edgard Varèse , [59] y " Mode de valeurs et d'intensités " de Olivier Messiaen (de los Quatre études de rythme ). Los compositores más destacados incluyen a Pierre Boulez , Bruno Maderna , Luigi Nono y Karlheinz Stockhausen .

escuela de nueva york

La Escuela de Nueva York era un círculo informal de músicos y compositores experimentales activos en las décadas de 1950 y 1960 procedentes de la ciudad de Nueva York. A menudo se inspiraron en el dadaísmo y los movimientos artísticos de vanguardia contemporáneos. Su música a menudo mostraba indeterminación , propiedades electroacústicas y un uso no estándar de instrumentos musicales . En particular, estuvieron muy influenciados por los trabajos experimentales pioneros de Charles Ives , Henry Cowell y Edgard Varèse . Los compositores más destacados de esta escuela de composición incluyen a John Cage , Earle Brown , Christian Wolff , Morton Feldman y David Tudor .

Métodos y géneros.

Atonalidad

Técnica de doce tonos

Antón Webern , c.  1927

La técnica de los doce tonos es un método de composición musical desarrollado por el compositor austriaco Arnold Schoenberg en el que las 12 notas de la escala cromática suenan con tanta frecuencia entre sí en una pieza musical, evitando al mismo tiempo el énfasis de cualquier nota [26] a través de la uso de filas de tonos , ordenamiento de las 12 clases de tonos . De este modo se da más o menos la misma importancia a las 12 notas y la música evita estar en una tonalidad . La técnica de Schoenberg sería adoptada primero por otros miembros de la Segunda Escuela de Viena , sobre todo Alban Berg y Anton Webern . Sin embargo, su uso se expandiría enormemente después de la Segunda Guerra Mundial a través de su promoción por parte de la Escuela de Darmstadt , compositores estadounidenses como Milton Babbitt y su adopción por Igor Stravinsky después de la eliminación gradual de su período neoclásico a principios de la década de 1950.

Serialismo

El serialismo es un método de composición en el que una serie fija de notas, generalmente las doce notas de la escala cromática , se utilizan para generar la base armónica y melódica de una pieza y están sujetas a cambios sólo de maneras específicas. El serialismo comenzó principalmente con la técnica dodecafónica de Arnold Schoenberg , aunque algunos de sus contemporáneos también estaban trabajando para establecer el serialismo como una forma de pensamiento postonal . El serialismo de la Segunda Escuela de Viena anterior a la Segunda Guerra Mundial se componía en el que una serie recurrente de elementos ordenados (normalmente un conjunto —o fila— de tonos o clases de tonos ) se utilizaba en orden o se manipulaba de maneras particulares para dar unidad a una pieza. En la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, el serialismo integral, desarrollado principalmente por la Escuela de Darmstadt , incorporó el uso de series para aspectos como la duración, la dinámica y el registro, así como el tono. [60] Los compositores más destacados de esta técnica compositiva incluyen a Arnold Schoenberg , Anton Webern , Alban Berg , Karlheinz Stockhausen , Pierre Boulez , Luigi Nono , Milton Babbitt , Igor Stravinsky , Henri Pousseur , Charles Wuorinen y Jean Barraqué .

Música concreta

Pierre Schaeffer presentando el Acousmonium

Musique concrète ( francés ; "música concreta"), es una forma de música electroacústica que utiliza sonidos grabados como recurso compositivo. El material compositivo se modifica comúnmente mediante la aplicación de procesamiento de señales de audio y técnicas de música en cinta , y se puede ensamblar en una estructura de collage de sonido . [38] La base teórica de esta práctica compositiva fue desarrollada por el compositor francés Pierre Schaeffer a principios de la década de 1940. Otros compositores destacados que utilizaron o fueron influenciados por esta técnica de composición incluyen a Pierre Henry , Luc Ferrari , Pierre Boulez , Karlheinz Stockhausen , Edgard Varèse e Iannis Xenakis .

Indeterminación

Henry Cowell en 1924

La indeterminación en música es un método compositivo en el que algunos o todos los aspectos de una obra musical se dejan al azar o a la libre elección del intérprete. Su primera adopción significativa se puede atribuir a las obras del compositor estadounidense Charles Ives escritas a principios del siglo XX. Las ideas de Ives fueron desarrolladas aún más en la década de 1930 por Henry Cowell en obras como el Mosaic Quartet (String Quartet No. 3, 1934), en el que los intérpretes pueden organizar los fragmentos musicales en varias secuencias posibles diferentes. Durante la década de 1950, el desarrollo de esta técnica alcanzó su cúspide en las obras de John Cage y la Escuela de Nueva York , donde una amplia gama de compositores adoptan el azar.

musica aleatoria

La música aleatoria es un estilo compositivo en el que algún elemento de una obra compuesta se deja a la indeterminación o, en otras palabras, a la determinación del intérprete. El término llegó a ser conocido por los compositores europeos a través de las conferencias del acústico Werner Meyer-Eppler en el Darmstädter Ferienkurse a principios de los años cincuenta. Sin embargo, a diferencia de sus homólogos americanos , muchos compositores europeos no dejaron completamente al azar la interpretación de sus obras . En cambio, componerían y anotarían varios caminos separados dentro de su música en los que el intérprete tendría la libertad de elegir el arreglo. [36] Los compositores más destacados de este estilo incluyen a Pierre Boulez , Karlheinz Stockhausen e Iannis Xenakis .

música estocástica

Iannis Xenakis en su estudio de París, c. 1970

La música estocástica es un estilo compositivo iniciado por el compositor griego Iannis Xenakis en el que se utilizan procesos matemáticos que a menudo se encuentran en la estadística , la probabilidad y la física para generar partituras. Los procesos estocásticos también se pueden utilizar en composiciones para crear una notación fija en la pieza o, alternativamente, producirse en tiempo real durante una interpretación. Las computadoras también se utilizaban frecuentemente para producir este tipo de música. Los compositores más destacados de este estilo incluyen a Iannis Xenakis , Gottfried Michael Koenig , Jean-Claude Risset y Lejaren Hiller .

música de proceso

La música de proceso es un estilo de composición en el que se genera una partitura mediante un proceso que es audible para el público o se oculta deliberadamente. Estos procesos pueden implicar sistemas específicos de selección y organización de notas a través del tono y el tiempo , que a menudo implican un cambio a largo plazo con una cantidad limitada de material musical, o transformaciones de eventos musicales que ya son relativamente complejos en sí mismos. Con origen en composiciones en serie , [61] este estilo también llegó a ser ampliamente adoptado más tarde por los minimalistas . [42] Entre los compositores destacados de este estilo se incluyen Karlheinz Stockhausen , Elliott Carter , Karel Goeyvaerts y Steve Reich .

Ver también

Notas

  1. ^ Se ha hecho referencia a la música concreta como una técnica de collage sonoro. [38]

Referencias

  1. ^ Metzer 2009, pag. 3.
  2. ^ Morgan 1984, pag. 443.
  3. ^ Campbell 2010, pag. 37.
  4. ^ Károlyi 1994, pag. 135.
  5. ^ Meyer 1994, págs. 331–332.
  6. ^ Albright 2004, pág. 13.
  7. ^ Paul Griffiths, "Modernismo", El compañero de la música de Oxford , ed. Alison Latham. Prensa de la Universidad de Oxford, 2002.
  8. ^ Dahlhaus 1989, pag. 334.
  9. ^ Tarasti 1979, pag. 272.
  10. ^ Albright 2004, pág. 11.
  11. ^ Botstein 2001.
  12. ^ Waddell, Nathan (2017). "Modernismo y música: una revisión de los estudios recientes". Culturas Modernistas . 12 (2): 316–330. doi :10.3366/mod.2017.0173.
  13. ^ Goodwin 2006, pag. 441.
  14. ^ Goodwin 2006, pag. 446.
  15. ^ Antes de 2005, pag. 16.
  16. ^ Priore 2005, págs.16, 20, 48.
  17. ^ William Kinderman y Harald Krebs, eds. (1996). La segunda práctica de la tonalidad del siglo XIX, p.9. ISBN 978-0-8032-2724-8 
  18. ^ de Médicis, François; Huebner, Steven, eds. (31 de diciembre de 2018). La resonancia de Debussy. doi :10.1017/9781787442528. ISBN 978-1-78744-252-8. S2CID  239438810.
  19. ^ Millington 1992, pág. 301.
  20. ^ Searle, New Grove 11:11:39.
  21. ^ Simms, Bryan R. (2000). La música atonal de Arnold Schoenberg, 1908-1923. Nueva York: Oxford University Press. pag. 29.ISBN 978-0-19-535185-9. OCLC  252600219.
  22. ^ Schoenberg 1975, 207-208.
  23. ^ Sadie 1991, 244.
  24. ^ Luego. 2014.
  25. ^ Burkholder 2001.
  26. ^ ab Perle 1977, 2.
  27. ^ Spotts 2003, págs. 268-270.
  28. ^ Bandur 2001, págs. 5, 10-11.
  29. ^ Blanco 1979, pag. 133.
  30. ^ Merlán 2005, pag. 40.
  31. ^ Straus 2001, pag. 4.
  32. ^ Véase David Ni de Música y Artes Visuales, Routledge 2001, págs. 17–56.
  33. ^ Joe y Song 2002, pág. 268.
  34. ^ Joe y Song 2002, pág. 269.
  35. ^ Boulez 1957.
  36. ^ ab Joe y Song 2002, pág. 269.
  37. ^ Holmes (2008), pág. 45
  38. ^ ab McLeod y DiCola 2011, pág. 38.
  39. ^ Ilias Chrissochoidis, Stavros Houliaras y Christos Mitsakis, "Teoría de conjuntos en EONTA de Xenakis", en el Simposio internacional Iannis Xenakis , ed. Anastasia Georgaki y Makis Solomos (Atenas: Universidad Nacional y Kapodistriana, 2005), 241–249.
  40. ^ Edwards 1971, 90–91.
  41. ^ Brandt 1974, 27-28.
  42. ^ ab Gann 1987.
  43. ^ Sabbe 1981, 18-21.
  44. ^ ab Nyman 1974, 134.
  45. ^ Nichols, Roger (6 de enero de 2016). "Obituario de Pierre Boulez". El guardián . Archivado desde el original el 6 de enero de 2016 . Consultado el 6 de enero de 2016 .
  46. ^ Badiou 2009, 82.
  47. ^ Anderson 2000.
  48. ^ Demasiado 1988.
  49. ^ Gann 1997, 184–85.
  50. ^ Rodda, 2 y 4.
  51. ^ Faltin 1979, pag. 192.
  52. ^ Andraschke 1981, págs. 126, 137–41.
  53. ^ Gruhn 1981, págs. 185-186.
  54. ^ Michael Kennedy, "Impresionismo", The Oxford Dictionary of Music , segunda edición, revisada, Joyce Bourne, editora asociada (Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 2006). ISBN 978-0-19-861459-3
  55. ^ Russolo 1913.
  56. ^ Guía de la biblioteca pública de Nueva York sobre los documentos de John J. Becker
  57. ^ Persecución, Gilbert. "Música americana: desde los peregrinos hasta el presente". Música y Letras , vol. 69, núm. 4 (octubre de 1988), págs.
  58. ^ Antokoletz, Elliott (2014). Una historia de la música del siglo XX en un contexto teórico-analítico , p.166. Rutledge. ISBN 9781135037307 . "[Riegger y Becker] fueron agrupados con Ives, Ruggles y Cowell como los 'Cinco Americanos'". 
  59. ^ Iddon 2013, pag. 40.
  60. ^ Whittall 2008, pag. 273.
  61. ^ Nyman 1974, 119.

Fuentes

Enlaces externos