stringtranslate.com

modernismo americano

El modernismo estadounidense , al igual que el movimiento modernista en general, es una tendencia de pensamiento filosófico que surge de los cambios generalizados en la cultura y la sociedad en la era de la modernidad . El modernismo estadounidense es un movimiento artístico y cultural en los Estados Unidos que comenzó a principios del siglo XX, con un período central entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Al igual que su homólogo europeo, el modernismo estadounidense surgió de un rechazo del pensamiento de la Ilustración , que buscaba representar mejor la realidad en un mundo nuevo y más industrializado. [1]

Historia

Característicamente, el arte modernista tiene tendencia a la abstracción, es innovador, estético, futurista y autorreferencial. Incluye artes visuales , literatura , música, cine , diseño , arquitectura y estilo de vida . Reacciona contra el historicismo , las convenciones artísticas y la institucionalización del arte. El arte no sólo debía tratarse en academias, teatros o salas de conciertos, sino que debía incluirse en la vida cotidiana y ser accesible para todos. Además, las instituciones culturales se concentraron en las bellas artes y los académicos prestaron poca atención a los estilos revolucionarios del modernismo. El progreso económico y tecnológico en Estados Unidos durante los locos años veinte dio lugar a un utopismo generalizado , que influyó en algunos artistas modernistas, mientras que otros se mostraron escépticos ante la adopción de la tecnología. La victoria en la Primera Guerra Mundial confirmó el estatus de Estados Unidos como actor internacional y dio al pueblo confianza en sí mismo y una sensación de seguridad. En este contexto, el modernismo estadounidense marcó el comienzo del arte estadounidense como distinto y autónomo del gusto europeo, al romper las convenciones artísticas que hasta entonces habían sido moldeadas según las tradiciones europeas.

El modernismo estadounidense se benefició de la diversidad de culturas inmigrantes. Los artistas se inspiraron en las culturas populares africanas, caribeñas, asiáticas y europeas e incorporaron estos estilos exóticos en sus obras.

El movimiento modernista estadounidense fue un reflejo de la vida estadounidense en el siglo XX. En un mundo en rápida industrialización y un ritmo de vida acelerado, era fácil para el individuo ser absorbido por la inmensidad de las cosas, abandonado a la deriva, desprovisto de propósito. Se estaban desafiando las fronteras sociales en materia de raza, clase, sexo, riqueza y religión. A medida que la estructura social fue desafiada por nuevas visiones entrantes, los límites de los estándares tradicionales y la estructura social se disolvieron, y lo que quedó fue una pérdida de identidad, que finalmente se tradujo en aislamiento, alienación y un sentimiento general de separación de cualquier tipo de "todo". La unidad de un país unido a la guerra estaba muriendo, junto con ella la ilusión de las bromas que vendía a sus soldados y a su pueblo. El mundo quedó violento, vulgar y espiritualmente vacío.

El trabajador de clase media cayó en una posición claramente imperceptible, un engranaje demasiado pequeño para esperar encontrar reconocimiento en una máquina mucho mayor. Los ciudadanos se sintieron abrumados por su propia inutilidad. Los sueños de los jóvenes se hicieron añicos por el fracaso y una desilusión desilusionante al reconocer el límite y la pérdida. Las vidas de los desilusionados y marginados se volvieron más focalizadas. Se valoró la capacidad de definirse a sí mismo a través del trabajo duro y el ingenio, de crear su propia visión de sí mismo sin la ayuda de los medios tradicionales. Algunos autores respaldaron esto, mientras que otros, como F. ​​Scott Fitzgerald, cuestionaron cuán atractivos pero destructivamente falsos pueden ser los valores del privilegio.

Los Estados Unidos modernistas tuvieron que encontrar puntos en común en un mundo que ya no estaba unificado en creencias. La unidad encontrada residía en el terreno común de la conciencia compartida dentro de toda experiencia humana. Se enfatizó la importancia del individuo; la naturaleza verdaderamente limitada de la experiencia humana formó un vínculo a través de todos los puentes de raza, clase, sexo, riqueza o religión. La sociedad, de esta manera, encontró un significado compartido, incluso en el desorden.

Algunos ven el modernismo en la tradición del esteticismo del siglo XIX y el movimiento del " arte por el arte ". Clement Greenberg sostiene que el arte modernista excluye "cualquier cosa fuera de sí mismo". Otros ven el arte modernista, por ejemplo en el blues y el jazz , como un medio para transmitir emociones y estados de ánimo, y muchas obras abordan temas contemporáneos, como el feminismo y la vida urbana. Algunos artistas y teóricos incluso añadieron una dimensión política al modernismo estadounidense.

El diseño y la arquitectura modernistas estadounidenses permitieron a las personas llevar una vida moderna. La vida laboral y familiar cambió radical y rápidamente debido al auge económico de la década de 1920. En Estados Unidos, el automóvil se volvió popular y asequible para muchos, el tiempo libre y el entretenimiento ganaron importancia y el mercado laboral se abrió para las mujeres. Para hacer la vida más eficiente, los diseñadores y arquitectos apuntaron a simplificar las tareas domésticas.

La Gran Depresión de finales de los años 20 y durante los años 30 desilusionó a la gente acerca de la estabilidad económica del país y erosionó el pensamiento utópico. El estallido y los terrores de la Segunda Guerra Mundial provocaron nuevos cambios de mentalidad. El período de posguerra que siguió se denominó Modernismo Tardío . [2] La era posmodernista se consideró generalmente característica del arte de finales del siglo XX a partir de la década de 1980.

Artes visuales

pintura modernista americana

No existe una fecha única para el inicio de la era moderna en América, ya que a principios del siglo XX estuvieron activos decenas de pintores. Fue la época en la que aparecieron los primeros paisajes cubistas ( precicisionismo ), bodegones y retratos; Los colores brillantes entraron en la paleta de los pintores y las primeras pinturas no objetivas se exhibieron en las galerías.

El movimiento modernista durante los años de formación también se estaba volviendo popular en la ciudad de Nueva York en 1913 en la popular galería estudio de Manhattan de Wilhelmina Weber Furlong (1878-1962) y a través del trabajo del Whitney Studio Cub en 1918. [3] [4] Según Davidson, el comienzo de la pintura modernista estadounidense se puede fechar en la década de 1910. La primera parte del período duró 25 años y terminó alrededor de 1935, cuando se hizo referencia al arte moderno como lo que Greenberg llamó la vanguardia .

El Armory Show de 1913 en la ciudad de Nueva York mostró el trabajo contemporáneo de artistas europeos, así como de estadounidenses. Las pinturas impresionistas , fauvistas y cubistas sorprendieron a muchos espectadores estadounidenses que estaban acostumbrados al arte más convencional. Sin embargo, inspirados por lo que vieron, muchos artistas estadounidenses se dejaron influenciar por las ideas nuevas y radicales.

El comienzo del siglo XX estuvo marcado por la exploración de diferentes técnicas y formas de expresividad artística. Muchos artistas estadounidenses como Wilhelmina Weber , Man Ray , Patrick Henry Bruce , Gerald Murphy y otros fueron a Europa, especialmente a París, para hacer arte. La formación de diversos conjuntos artísticos propició la multiplicidad de significados en las artes visuales. La Escuela Ashcan se reunió en torno al realismo ( Robert Henri o George Luks ); el círculo de Stieglitz glorificó las visiones abstractas de la ciudad de Nueva York ( Max Weber , Abraham Walkowitz ); Los pintores del color evolucionaron hacia las " sincromías " coloridas y abstractas ( Stanton Macdonald-Wright y Morgan Russell ), mientras que el precisionismo visualizó el paisaje industrializado de Estados Unidos en forma de geometrización nítida y dinámica ( Joseph Stella , Charles Sheeler , Morton Livingston Schamberg , Charles Rosen y Charles Demuth ). Con el tiempo, artistas como Charles Burchfield , Marsden Hartley , Stuart Davis , Arthur Dove , Georgia O'Keeffe , considerada la madre del modernismo estadounidense, John Marin , Arthur Beecher Carles , Alfred Henry Maurer , Andrew Dasburg , James Daugherty , John Covert , Henrietta Shore , William Zorach , Marguerite Thompson (Zorach), Manierre Dawson , Arnold Friedman y Oscar Bluemner marcaron el comienzo de la era del Modernismo en la Escuela de Nueva York .

El cambio de enfoque y la multiplicidad de temas en las artes visuales es también un sello distintivo del arte modernista estadounidense. Así, por ejemplo, el grupo The Eight centró su atención en la ciudad moderna y puso énfasis en la diversidad de diferentes clases de ciudadanos. Dos de los representantes más importantes de Los Ocho, Robert Henri y John Sloan , pintaron sobre la diversidad social, a menudo tomando como tema principal a los habitantes de los barrios marginales de las ciudades industrializadas. Los finales de los años 1920 y los años 1930 pertenecieron (entre muchos otros) a dos movimientos de la pintura estadounidense, el regionalismo y el realismo social . Los regionalistas se centraron en el colorido del paisaje estadounidense y las complejidades de la vida rural, mientras que los realistas sociales se centraron en los temas de la Gran Depresión , la pobreza y la injusticia social. Los realistas sociales protestaron contra el gobierno y el establishment que parecía hipócrita, parcial e indiferente a las cuestiones de las desigualdades humanas. La abstracción, el paisaje y la música fueron temas modernistas populares durante la primera mitad del siglo XX. Artistas como Charles Demuth, que creó su obra maestra Vi la figura cinco en oro en 1928, Morton Schamberg (1881-1918) y Charles Sheeler también estaban estrechamente relacionados con el movimiento precisionista . Sheeler típicamente pintaba paisajes urbanos y arquitectura industrial, como lo ejemplifica su pintura Amoskeag Canal (1948). El jazz y la música fueron representados improvisadamente por Stuart Davis , como lo ejemplifica Hot Still-Scape para Six Colors – 7th Avenue Style, de 1940.

El modernismo cerró la brecha entre el arte y una audiencia socialmente diversa en los Estados Unidos. Un número creciente de museos y galerías tienen como objetivo acercar la modernidad al público en general. A pesar de la resistencia inicial a la celebración del progreso, la tecnología y la vida urbana, las artes visuales contribuyeron enormemente a la autoconciencia y la conciencia del pueblo estadounidense. La nueva pintura modernista arrojó luz sobre los estados emocionales y psíquicos de la audiencia, lo cual fue fundamental para la formación de una identidad estadounidense.

Numerosas tendencias del "modernismo" estadounidense no dieron como resultado un estilo coherente.

Principales escuelas y movimientos del modernismo americano

pintura modernista

Georgia O'Keeffe , conocida como la "Madre del modernismo estadounidense", [5] ha sido una figura importante del modernismo estadounidense desde la década de 1920. Ha recibido un amplio reconocimiento por desafiar los límites del estilo artístico estadounidense moderno. Es principalmente conocida por sus pinturas de flores, rocas, conchas, huesos de animales y paisajes en los que sintetizó abstracción y representación. [6] Ram's Head White Hollyhock and Little Hills, de 1935, es una pintura muy conocida de O'Keeffe.

Georgia O'Keeffe , Malva blanca con cabeza de carnero y pequeñas colinas, 1935
Arthur Dove , La luna y yo 1937

Arthur Dove utilizó una amplia gama de medios, a veces en combinaciones poco convencionales, para producir sus abstracciones y sus paisajes abstractos. Me and the Moon de 1937 es un buen ejemplo de un paisaje abstracto de Arthur Dove y se ha considerado una de las obras culminantes de su carrera. [7] Dove realizó una serie de trabajos de collage experimentales en la década de 1920. También experimentó con técnicas, combinando pinturas como óleo mezclado a mano o témpera sobre una emulsión de cera .

El pintor afroamericano Aaron Douglas (1899-1979) es uno de los pintores modernistas afroamericanos más conocidos e influyentes. Sus obras contribuyeron en gran medida al desarrollo de un movimiento estético estrechamente relacionado con características distintivas de la herencia y la cultura afroamericana. Douglas influyó en las artes visuales afroamericanas, especialmente durante el Renacimiento de Harlem .

Una de las pinturas más populares de Douglas es La Crucifixión . Fue publicado en God's Trombones de James Weldon Johnson en 1927. La escena de la crucifixión que se representa en la pintura muestra varios elementos que constituyen el arte de Douglas: delineación clara, cambio de sombras y luces, cuerpos humanos estilizados y figuras geométricas como círculos concéntricos. en contraste con las formas lineales. El tema de la pintura no sólo se asemeja a la escena bíblica, sino que también puede verse como una alusión a la tradición religiosa afroamericana: el Jesús oscuro y de gran tamaño lleva su cruz, con los ojos dirigidos al cielo, desde donde se proyecta luz sobre sus seguidores. Soldados romanos estilizados flanquean la escena con sus lanzas puntiagudas. Como resultado, el observador recuerda, por ejemplo, la tradición evangélica afroamericana, pero también una historia de represión. Beauford Delaney , Charles Alston , Jacob Lawrence y Romare Bearden también fueron importantes pintores modernistas afroamericanos que inspiraron a generaciones de artistas que los siguieron.

Fotografía modernista

Rrose Sélavy (Marcel Duchamp). 1921. Fotografía de Man Ray . Dirección de arte de Marcel Duchamp.

Al comienzo del modernismo estadounidense, la fotografía todavía luchaba por ser reconocida como una forma de arte. El fotógrafo Alfred Stieglitz lo describió así: "Los artistas que vieron mis fotografías anteriores comenzaron a decirme que me envidiaban; que sentían que mis fotografías eran superiores a sus pinturas, pero que, desafortunadamente, la fotografía no era un arte. Yo no podía entenderlo. "Por qué los artistas deberían envidiarme por mi trabajo y, al mismo tiempo, condenarlo porque fue hecho a máquina". (Stieglitz:8). En 1902, Stieglitz fundó el grupo Photo-Secession con miembros como Edward Steichen , Gertrude Käsebier y Clarence Hudson White , que tenía como objetivo elevar el nivel y aumentar el conocimiento de la fotografía artística. En ese momento, su estilo principal era el pictorialista , que se caracterizaba por modificar fotografías mediante enfoques suaves, filtros especiales o procesos de impresión exóticos, para imitar el estilo de pinturas y grabados de esa época. Como medio de publicación, Stieglitz, como motor del movimiento, fundó la revista Camera Work , en la que publicaba artistas que consideraba representaban el movimiento. También dirigió tres galerías, una tras otra, a saber, "291" (1905-1917), "The Intimate Gallery" (1925-1929) y "An American Place" (1929-1947). Especialmente el 291 sirvió como punto de encuentro para artistas y escritores y fue el primero en exhibir las primeras obras de arte modernista de artistas europeos, como Henri Matisse , Auguste Rodin , Henri Rousseau , Paul Cézanne y Pablo Picasso , en los Estados Unidos. Man Ray estableció un vínculo adicional con la vanguardia europea . Nacido en Estados Unidos e inspirado por las obras que vio en las galerías de Stieglitz, Ray emigró a París en 1921 y junto con artistas de los movimientos dadaísta y surrealista europeos crearon nuevas técnicas fotográficas como las rayografías (colocación de objetos directamente sobre papel fotosensible).

A principios de la década de 1920, los fotógrafos avanzaron hacia lo que llamaron fotografía directa . En contraste con el estilo pictorialista, ahora rechazaron cualquier tipo de manipulación en el proceso fotográfico (por ejemplo, lentes blandas, métodos especiales de revelado o impresión) y trataron de utilizar las ventajas de la cámara como un medio único para capturar la realidad. Se suponía que sus motivos debían parecer lo más objetivos posible. Alejándose del retrato clásico y del estilo pictorialista, los fotógrafos comenzaron a utilizar sus fotografías como medio para representar las duras realidades de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo intentaron buscar la belleza en el detalle o en la estructura estética general. Las máquinas y el trabajo en fábricas, los rascacielos y las innovaciones técnicas se convirtieron en motivos destacados. En 1932, algunos fotógrafos más jóvenes (por ejemplo, Ansel Adams , Imogen Cunningham , Willard Van Dyke , Edward Weston ) fundaron el Grupo f/64 basado en los ideales de la fotografía directa, que se convirtió en la asociación más progresista de su tiempo.

literatura modernista americana

La literatura modernista estadounidense fue una tendencia dominante en la literatura estadounidense entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial . La era modernista destacó la innovación en la forma y el lenguaje de la poesía y la prosa, además de abordar numerosos temas contemporáneos, como las relaciones raciales, el género y la condición humana. Muchos modernistas estadounidenses se expatriaron en Europa durante esta época, convirtiéndose a menudo en incondicionales del movimiento europeo, como fue el caso de TS Eliot , Ezra Pound y Gertrude Stein . Estos escritores fueron conocidos a menudo como la Generación Perdida . [8]

Como reacción a esta tendencia, muchos autores y poetas estadounidenses iniciaron una tendencia de "nativismo", buscando representar la experiencia estadounidense moderna en Estados Unidos. Entre los contribuyentes notables a esta tendencia se incluyen William Carlos Williams , Wallace Stevens y Marianne Moore . Estos poetas a menudo criticaban las obras de escritores expatriados como Eliot y Pound, como lo demuestran poemas como Spring and All .

Influenciados por la Primera Guerra Mundial, muchos escritores modernistas estadounidenses exploraron las heridas psicológicas y las cicatrices espirituales de la experiencia de la guerra. La crisis económica en Estados Unidos a principios de la década de 1930 también dejó su huella en la literatura, como Las uvas de la ira de John Steinbeck . Una cuestión relacionada es la pérdida de uno mismo y la necesidad de autodefinición, a medida que los trabajadores desaparecían en el fondo de la vida urbana, engranajes inadvertidos dentro de una máquina que anhelaba la autodefinición. Los modernistas estadounidenses se hicieron eco del enfoque de mediados del siglo XIX sobre el intento de "construir un yo", un tema ilustrado por El gran Gatsby de Fitzgerald . La locura y sus manifestaciones parecen ser otro de los temas modernistas favoritos, como se ve en El emperador Jones de Eugene O'Neill , El luchador de Hemingway y Ese sol vespertino de Faulkner . Sin embargo, todos estos aspectos negativos llevaron a nuevas esperanzas y aspiraciones, y a la búsqueda de un nuevo comienzo, no sólo para los individuos contemporáneos, sino también para los personajes de ficción de la literatura modernista estadounidense.

La literatura modernista también permitió el desarrollo de tendencias regionales dentro de la literatura estadounidense, incluido el Renacimiento de Harlem y el modernismo sureño. El Renacimiento de Harlem marcó un renacimiento de las artes afroamericanas, centralizadas en el área de Harlem de Nueva York. Escritores y pensadores como Alain Locke , Claude McKay , Langston Hughes y Zora Neale Hurston estuvieron entre las figuras clave del movimiento. El movimiento estaba relacionado con la moda de la cultura afroamericana, como se ve también en la popularidad de la música jazz, con muchos escritores financiados por mecenas blancos. [9] Muchos escritores de este movimiento utilizaron técnicas modernistas para representar la vida afroamericana, [10] por ejemplo, incorporando los ritmos de la música jazz y los dialectos de la cultura afroamericana en la poesía y la prosa. [11] El modernismo sureño representó de manera similar la vida y las experiencias únicas del Sur utilizando la estética modernista, con figuras célebres como William Faulkner y Tennessee Williams . [12]

La nueva crítica en América

Desde la década de 1930 hasta la de 1960, la Nueva Crítica se convirtió en una fuerza crítica en los Estados Unidos. Fue la perspectiva más poderosa de la crítica literaria estadounidense. Los representantes fueron John Crowe Ransom , Allen Tate , Cleanth Brooks y Robert Penn Warren . "Los influyentes métodos críticos que desarrollaron estos poetas-profesores enfatizaron el perfeccionamiento de las habilidades de lectura atenta. La Nueva Crítica privilegió la evaluación de la poesía como justificación de la erudición literaria". Understanding Poetry (1938), de Brooks y Warren, se convirtió en uno de los libros de texto universitarios de poesía más influyentes de la década de 1930 y fue revisado y reimpreso hasta bien entrada la década de 1970. (Morrisson: 29).

Nuevas críticas se manifestaron en obras como los poemas de Eliot y Yeats . "La poesía que mejor se ajustaba a los criterios estéticos de los Nuevos Críticos fue enfatizada en importantes antologías de enseñanza en el aula" (Morrisson: 29). TS Eliot redefinió la tradición en su ensayo "La tradición y el talento individual". Formuló conceptos críticos como "correlativo objetivo" y repensó el canon literario en su elevación del drama jacobeo y la poesía metafísica. Su obra tuvo una influencia fundamental en la Nueva Crítica en América.

Arquitectura y espacio

Estados Unidos jugó un papel importante en el movimiento modernista en relación con las nuevas tecnologías avanzadas de construcción y edificación. Entre las innovaciones constructivas se encuentran materiales como el hierro, el acero y el hormigón armado. Puente de Brooklyn de John y Washington Roebling (1869–1883) (para más detalles, consulte John Roebling /Washington Roebling)

Louis Henry Sullivan dirigió la llamada Escuela de Arquitectura de Chicago, que se distinguió por el desarrollo del diseño funcional junto con materiales modernos. El seguidor de Sullivan, Frank Lloyd Wright, absorbió de su 'lieber Master' (querido maestro) la tradición romántica alemana de la arquitectura orgánica. Desarrolló un enfoque nuevo y original del diseño residencial antes de la Primera Guerra Mundial, que se conoció como el "estilo pradera". Combinó principios de planificación abierta con énfasis horizontal, elevaciones de fachada asimétricas y techos amplios y protectores. Robie House en Chicago (1909) y el Museo Guggenheim en la ciudad de Nueva York (1946-1959) son dos de sus obras fundamentales.

En sus obras, Wright se acercaba cada vez más a un sentido terrenal de la forma natural, utilizando piedra y madera tosca y buscando siempre en sus casas lograr un efecto de refugio íntimo y protector.

Arquitectos extranjeros como Richard Neutra , Rudolf Schindler y William Lescaze desempeñaron durante la década de 1920 un papel importante en el desarrollo de la arquitectura estadounidense, creando más tarde un estilo que recibió el nombre de estilo internacional y se reflejó en el diseño de edificios de oficinas corporativas después del mundo. Segunda Guerra. Edificios como Lever House de Skidmore, Owings y Merrill (1952) y Seagram Building de Ludwig Mies van der Rohe (1956-1958) en la ciudad de Nueva York son ejemplos de este nuevo estilo. Cuando europeos tan famosos como Walter Gropius y Mies emigraron a los Estados Unidos, muchas escuelas de arquitectura estadounidenses quedaron bajo la influencia de las tradiciones de la Bauhaus en Alemania.

Ver también

Referencias

  1. ^ Singal, Daniel José. "Hacia una definición del modernismo americano". American Quarterly 39.1 (1987): 7–26. Web...
  2. ^ Modernismo tardío de Tyrus Miller - Tapa blanda - University of California Press
  3. ^ La biografía de Wilhelmina Weber Furlong: la preciada colección de Golden Heart Farm por Clint B. Weber, ISBN  0-9851601-0-1 , ISBN 978-0-9851601-0-4 
  4. ^ Profesor emérito James K. Kettlewell: Harvard, Skidmore College, curador The Hyde Collection. Prólogo de La atesorada colección de Golden Heart Farm: ISBN 0-9851601-0-1 , ISBN 978-0-9851601-0-4  
  5. ^ "La madre del modernismo americano". SAIC . Consultado el 21 de julio de 2019 .
  6. ^ Por qué Georgia O'Keeffe es la madre del modernismo estadounidense | Revista Sleek
  7. ^ Shapiro, Emily D. (8 de enero de 2012). "Premio de ensayo 2012: Jennifer Stettler Parsons". si.edu . Archivado desde el original el 14 de noviembre de 2016 . Consultado el 10 de abril de 2018 .
  8. ^ Ward, David y David C. Ward. "Iluminación para los territorios: expatriados estadounidenses, París y modernismo". La revisión de Sewanee 105.3 (1997): 423–427. Web...
  9. ^ "El auge de la cultura del consumo". c250.columbia.edu . Consultado el 10 de abril de 2018 .
  10. ^ Las raíces afroamericanas del modernismo | James Smethurst | Prensa de la Universidad de Carolina del Norte
  11. ^ "89.01.05: El impacto de la música del Renacimiento de Harlem en la sociedad". www.yale.edu . Consultado el 10 de abril de 2018 .
  12. ^ Pato, Leigh Anne (10 de abril de 2018). La región de la nación: modernismo sureño, segregación y nacionalismo estadounidense. Prensa de la Universidad de Georgia. ISBN 9780820328102. Consultado el 10 de abril de 2018 a través de Google Books.

enlaces externos