stringtranslate.com

arte italiano

La Mona Lisa de Leonardo da Vinci es una obra maestra del arte italiano mundialmente famosa.

Desde la antigüedad, griegos , etruscos y celtas habitaron el sur, centro y norte de la península italiana respectivamente. Los numerosos dibujos rupestres de Valcamonica datan del año 8.000 a. C., y hay ricos restos de arte etrusco procedentes de miles de tumbas, así como ricos restos de las colonias griegas de Paestum , Agrigento y otros lugares. La antigua Roma finalmente emergió como la potencia dominante italiana y europea. Los restos romanos en Italia son de una riqueza extraordinaria, desde los grandes monumentos imperiales de la propia Roma hasta la supervivencia de edificios ordinarios excepcionalmente conservados en Pompeya y sitios vecinos. Tras la caída del Imperio romano , en la Edad Media Italia siguió siendo un centro importante, no sólo del arte carolingio , el arte otoniano de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico , el arte normando , sino también del arte bizantino de Rávena y otros sitios.

Italia fue el principal centro de desarrollo artístico durante todo el Renacimiento (1300-1600), comenzando con el Protorrenacimiento de Giotto y alcanzando un pico particular en el Alto Renacimiento de Antonello da Messina , Leonardo da Vinci , Miguel Ángel y Rafael , cuyas obras inspiraron la última fase del Renacimiento, conocida como Manierismo . Italia conservó su dominio artístico hasta el siglo XVII con el Barroco (1600-1750) y hasta el siglo XVIII con el Neoclasicismo (1750-1850). En este período, el turismo cultural se convirtió en un importante puntal de la economía italiana. Tanto el Barroco como el Neoclasicismo se originaron en Roma [1] [2] y se extendieron a todo el arte occidental . Italia mantuvo una presencia en la escena artística internacional desde mediados del siglo XIX en adelante, con movimientos como los Macchiaioli , el Futurismo , la Metafísica , el Novecento Italiano , el Espacialismo , el Arte Povera y la Transvanguardia .

El arte italiano ha influido en varios movimientos importantes a lo largo de los siglos y ha producido varios grandes artistas, entre ellos pintores, arquitectos y escultores. Hoy en día, Italia ocupa un lugar importante en la escena artística internacional, con varias galerías de arte, museos y exposiciones importantes; Los principales centros artísticos del país incluyen Roma, Florencia, Venecia, Milán, Turín, Génova, Nápoles, Palermo, Siracusa y otras ciudades. Italia alberga 58 sitios del Patrimonio Mundial , la mayor cantidad de cualquier país del mundo.

arte etrusco

El sarcófago etrusco de los Esposos , terracota , Cerveteri , 520 a.C.

Las figuras etruscas de bronce y los relieves funerarios de terracota incluyen ejemplos de una vigorosa tradición del centro de Italia que había decaído cuando Roma comenzó a construir su imperio en la península.

Las pinturas etruscas que han sobrevivido hasta los tiempos modernos son en su mayoría frescos murales de tumbas, y principalmente de Tarquinia . Se trata del ejemplo más importante de arte figurativo prerromano en Italia conocido por los estudiosos.

Quimera de Arezzo , 400 a.C.

Los frescos consisten en pintar sobre yeso fresco, de modo que cuando el yeso se seca la pintura se convierte en parte del yeso y parte integral de la pared, lo que le ayuda a sobrevivir tan bien (de hecho, casi todas las pinturas etruscas y romanas supervivientes está en fresco). Los colores se hacían a partir de piedras y minerales de diferentes colores que se molían y mezclaban en un medio, y los pinceles finos se hacían con pelo de animales (incluso los mejores pinceles se fabrican con pelo de buey). A partir de mediados del siglo IV a.C. se empezó a utilizar el claroscuro para representar profundidad y volumen. A veces se representan escenas de la vida cotidiana, pero más a menudo escenas mitológicas tradicionales. El concepto de proporción no aparece en ninguno de los frescos que se conservan y frecuentemente encontramos representaciones de animales u hombres con algunas partes del cuerpo desproporcionadas. Uno de los frescos etruscos más conocidos es el de la Tumba de la Leona en Tarquinia.

arte romano

Fresco de la Villa de los Misterios . Pompeya , 80 a.C.

Los etruscos fueron responsables de la construcción de los primeros edificios monumentales de Roma. Los templos y casas romanos se basaban estrechamente en modelos etruscos. Los elementos de influencia etrusca en los templos romanos incluían el podio y el énfasis en el frente a expensas de los tres lados restantes. Las grandes casas etruscas se agruparon alrededor de una sala central de manera muy similar a como se hacía en las ciudades romanas. Más tarde se construyeron casas grandes alrededor de un atrio . La influencia de la arquitectura etrusca disminuyó gradualmente durante la república frente a influencias (particularmente griegas ) de otros lugares. La arquitectura etrusca en sí misma fue influenciada por los griegos, de modo que cuando los romanos adoptaron los estilos griegos, no era una cultura totalmente ajena. Durante la república, probablemente hubo una absorción constante de influencias arquitectónicas, principalmente del mundo helenístico, pero después de la caída de Siracusa en 211 a. C., las obras de arte griegas inundaron Roma. Durante el siglo II a. C. continuó el flujo de estas obras, y más importante, de artesanos griegos, influyendo así decisivamente en el desarrollo de la arquitectura romana . Al final de la república, cuando Vitruvio escribió su tratado sobre arquitectura, la teoría y el ejemplo de la arquitectura griega eran dominantes. Con la expansión del imperio, la arquitectura romana se extendió por una amplia zona, utilizada tanto para edificios públicos como para algunos privados de mayor tamaño. En muchas áreas, los elementos de estilo fueron influenciados por los gustos locales, particularmente la decoración, pero la arquitectura siguió siendo reconociblemente romana. Los estilos de la arquitectura vernácula fueron influenciados en diversos grados por la arquitectura romana y, en muchas regiones, los elementos romanos y nativos se encuentran combinados en el mismo edificio.

La estatua conocida como el Augusto de Prima Porta , c.  Siglo I a.C.

En el siglo I d.C., Roma se había convertido en la ciudad más grande y avanzada del mundo. Los antiguos romanos idearon nuevas tecnologías para mejorar los sistemas sanitarios, las carreteras y los edificios de la ciudad. Desarrollaron un sistema de acueductos que llevaban agua dulce a la ciudad y construyeron alcantarillas que eliminaban los desechos de la ciudad. Los romanos más ricos vivían en grandes casas con jardines. Sin embargo, la mayor parte de la población vivía en edificios de apartamentos de piedra, hormigón o piedra caliza. Los romanos desarrollaron nuevas técnicas y utilizaron materiales como tierra volcánica de Pozzuoli, un pueblo cercano a Nápoles, para hacer su cemento más duro y resistente. Este hormigón les permitió construir grandes edificios de apartamentos llamados insulae .

Pinturas murales decoraban las casas de los ricos. Las pinturas a menudo mostraban paisajes de jardines, acontecimientos de la mitología griega y romana, escenas históricas o escenas de la vida cotidiana. Los romanos decoraban los pisos con mosaicos: imágenes o diseños creados con pequeños azulejos de colores. Las pinturas y mosaicos de ricos colores ayudaban a que las habitaciones de las casas romanas parecieran más grandes y luminosas y mostraban la riqueza del propietario. [3]

En la era cristiana del Imperio tardío, del 350 al 500 d. C., la pintura mural, los mosaicos de techos y pisos y la escultura funeraria prosperaron, mientras que la escultura de tamaño completo en forma redonda y la pintura sobre paneles se extinguieron, probablemente por razones religiosas. [4] Cuando Constantino trasladó la capital del imperio a Bizancio (rebautizada como Constantinopla ), el arte romano incorporó influencias orientales para producir el estilo bizantino del imperio tardío. Cuando Roma fue saqueada en el siglo V, los artesanos se trasladaron a la capital oriental y encontraron trabajo en ella. La Iglesia de Santa Sofía en Constantinopla empleó a casi 10.000 trabajadores y artesanos, en una última explosión del arte romano bajo el emperador Justiniano I , quien también ordenó la creación de los famosos mosaicos de Rávena . [5]

arte medieval

Capilla de los Scrovegni en Padua , c.  1305

A lo largo de la Edad Media , el arte italiano se compuso principalmente de decoraciones arquitectónicas (frescos y mosaicos). El arte bizantino en Italia era una decoración muy formal y refinada con caligrafía estandarizada y un uso admirable del color y el oro. Hasta el siglo XIII, el arte en Italia era casi exclusivamente regional, afectado por corrientes externas europeas y orientales. Después de c. En 1250 el arte de las distintas regiones desarrolló características comunes, de modo que se observa una cierta unidad, así como una gran originalidad.

Arte italo-bizantino

Con la caída de su capital occidental, el Imperio Romano continuó durante otros 1000 años bajo el liderazgo de Constantinopla . [6] Los artesanos bizantinos fueron utilizados en proyectos importantes en toda Italia, y los llamados estilos de pintura italo-bizantinos se pueden encontrar hasta el siglo XIV.

El estilo italo-bizantino abarca inicialmente pinturas religiosas que copian o imitan los tipos de iconos bizantinos estándar , pero pintadas por artistas sin formación en técnicas bizantinas. Se trata de versiones de iconos bizantinos, la mayoría de la Virgen y el Niño , pero también de otros temas; Básicamente, introdujeron la pintura portátil relativamente pequeña con marco en Europa occidental. Muy a menudo se encuentran sobre un fondo de oro . Fue el estilo dominante en la pintura italiana hasta finales del siglo XIII , cuando Cimabue y Giotto comenzaron a llevar la pintura italiana, o al menos florentina, a nuevos territorios. Pero el estilo continuó hasta el siglo XV y más allá en algunas áreas y contextos. [7]

duecento

Maestà de Cimabue , Basílica de San Francisco en Asís , c.  1290 .

Duecento es el término italiano para la cultura del siglo XIII. Durante este período, la arquitectura gótica , que había comenzado en el norte de Europa, se extendió hacia el sur hasta Italia, al menos en el norte. Las órdenes de frailes dominicos y franciscanos , fundadas por Santo Domingo y San Francisco de Asís respectivamente, se hicieron populares y obtuvieron buenos fondos en el período, y se embarcaron en grandes programas de construcción, en su mayoría utilizando una versión del gótico más barata y menos decorada. Los grandes diseños de murales al fresco eran baratos y podían utilizarse para instruir a las congregaciones. La Basílica de San Francisco de Asís , en realidad dos grandes iglesias, una encima de la otra en un sitio montañoso, es uno de los mejores ejemplos, iniciada en 1228 y pintada con frescos de Cimabue , Giotto , Simone Martini , Pietro Lorenzetti y posiblemente Pietro. Cavallini , la mayoría de los pintores más destacados de la época.

Trecento

El panel principal de la Maestà de Duccio di Buoninsegna , 1308-1311

Trecento es el término italiano para la cultura del siglo XIV. Se considera que este período es el comienzo del Renacimiento italiano o al menos del Protorrenacimiento en la historia del arte. Entre los pintores del Trecento se encontraban Giotto di Bondone , así como pintores de la Escuela de Siena , que se convirtió en la más importante de Italia durante el siglo, entre ellos Duccio di Buoninsegna , Simone Martini , Lippo Memmi , Ambrogio Lorenzetti y su hermano Pietro . Entre los escultores importantes se encuentran dos alumnos de Giovanni Pisano : Arnolfo di Cambio y Tino di Camaino , y Bonino da Campione .

arte renacentista

Durante la Edad Media, pintores y escultores intentaron dar a sus obras una cualidad espiritual. Querían que los espectadores se concentraran en el profundo significado religioso de sus pinturas y esculturas. Pero los pintores y escultores del Renacimiento, al igual que los escritores del Renacimiento, querían retratar a las personas y la naturaleza de manera realista. Los arquitectos medievales diseñaron enormes catedrales para enfatizar la grandeza de Dios y humillar el espíritu humano. Los arquitectos del Renacimiento diseñaron edificios cuyas proporciones se basaban en las del cuerpo humano y cuya ornamentación imitaba diseños antiguos.

Renacimiento temprano

El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli , 1484-1485

A principios del siglo XIV, el pintor florentino Giotto se convirtió en el primer artista en retratar la naturaleza de manera realista desde la caída del Imperio Romano. Realizó magníficos frescos (pinturas sobre yeso húmedo) para iglesias de Asís, Florencia, Padua y Roma. Giotto intentó crear figuras realistas que mostraran emociones reales. Retrató muchas de sus figuras en escenarios realistas.

A principios del siglo XV trabajó un notable grupo de arquitectos, pintores y escultores florentinos . Entre ellos se encontraban el pintor Masaccio , el escultor Donatello y el arquitecto Filippo Brunelleschi .

La mejor obra de Masaccio fue una serie de frescos que pintó alrededor de 1427 en la Capilla Brancacci de la Iglesia de Santa María del Carmine en Florencia. Los frescos muestran de manera realista escenas bíblicas de intensidad emocional. En estas pinturas, Masaccio utilizó el sistema de Brunelleschi para lograr la perspectiva lineal.

En sus esculturas, Donatello intentó retratar la dignidad del cuerpo humano con detalles realistas y, a menudo, dramáticos. Entre sus obras maestras se incluyen tres estatuas del héroe bíblico David. En una versión terminada en la década de 1430, Donatello retrató a David como un joven elegante y desnudo, momentos después de haber matado al gigante Goliat. La obra, que mide aproximadamente 1,5 metros (5 pies) de altura, fue el primer gran desnudo independiente creado en el arte occidental desde la antigüedad clásica.

Brunelleschi fue el primer arquitecto renacentista que revivió el antiguo estilo arquitectónico romano. Usó arcos, columnas y otros elementos de la arquitectura clásica en sus diseños. Uno de sus edificios más conocidos es la bella y armoniosa Capilla Pazzi en Florencia. La capilla, iniciada en 1442 y terminada alrededor de 1465, fue uno de los primeros edificios diseñados en el nuevo estilo renacentista. Brunelleschi también fue el primer artista del Renacimiento en dominar la perspectiva lineal , un sistema matemático con el que los pintores podían mostrar el espacio y la profundidad sobre una superficie plana.

Alto Renacimiento

La Última Cena de Leonardo da Vinci , c.  1495-1498

Las artes de finales del siglo XV y principios del XVI estuvieron dominadas por tres hombres. Eran Leonardo da Vinci , Miguel Ángel y Rafael .

Leonardo da Vinci pintó dos de las obras más famosas del arte renacentista, el mural La Última Cena y el retrato de Mona Lisa . Leonardo tuvo una de las mentes más inquisitivas de toda la historia. Quería saber cómo funcionaba todo lo que veía en la naturaleza. En más de 4.000 páginas de cuadernos, dibujó diagramas detallados y escribió sus observaciones. Leonardo hizo cuidadosos dibujos de esqueletos y músculos humanos, intentando aprender cómo funcionaba el cuerpo. Debido a su mente inquisitiva, Leonardo se ha convertido en un símbolo del espíritu renacentista de aprendizaje y curiosidad intelectual. [8]

David de Miguel Ángel , 1501-1504

Miguel Ángel se destacó como pintor, arquitecto y poeta. Además, ha sido llamado el mayor escultor de la historia. [9] Miguel Ángel fue un maestro en la representación de la figura humana. Por ejemplo, su famosa estatua del líder israelita Moisés (1516) da una impresión abrumadora de poder físico y espiritual. Estas cualidades también aparecen en los frescos de temas bíblicos y clásicos que Miguel Ángel pintó en el techo de la Capilla Sixtina del Vaticano . Los frescos, pintados entre 1508 y 1512, se encuentran entre las mayores obras del arte renacentista.

Las pinturas de Rafael tienen contornos más suaves y más poéticas que las de Miguel Ángel. Rafael era experto en la creación de perspectiva y en el delicado uso del color. Pintó varios cuadros de la Virgen María y muchos retratos destacados. Una de sus mayores obras es el fresco La escuela de Atenas . La pintura estuvo influenciada por los modelos clásicos griegos y romanos. Retrata a los grandes filósofos y científicos de la antigua Grecia en un entorno de arcos clásicos. Rafael estaba estableciendo así una conexión entre la cultura de la antigüedad clásica y la cultura italiana de su tiempo.

El creador de la arquitectura del Alto Renacimiento fue Donato Bramante , que llegó a Roma en 1499, cuando tenía 55 años. Su primera obra maestra romana, el Tempietto (1502) en San Pietro in Montorio, es una estructura de cúpula centralizada que recuerda la arquitectura clásica de los templos. El Papa Julio II eligió a Bramante como arquitecto papal y juntos idearon un plan para reemplazar la antigua San Pedro del siglo IV con una nueva iglesia de dimensiones gigantescas. Sin embargo, el proyecto no se completó hasta mucho después de la muerte de Bramante.

Manierismo

Salero Cellini , 1543

El manierismo era un estilo elegante y cortesano. Floreció en Florencia, Italia, donde sus principales representantes fueron Giorgio Vasari y Bronzino . El estilo fue introducido en la corte francesa por Rosso Fiorentino y Francesco Primaticcio . El pintor veneciano Tintoretto estuvo influenciado por este estilo.

El enfoque manierista de la pintura también influyó en otras formas de arte. En arquitectura, la obra de Giulio Romano es un ejemplo notable. El italiano Benvenuto Cellini y el flamenco Giambologna fueron los principales representantes del estilo en escultura. [10]

Algunos historiadores consideran este período como una degeneración del clasicismo del Alto Renacimiento o incluso como un interludio entre el Alto Renacimiento y el Barroco, en cuyo caso las fechas suelen ser de c. 1520 a 1600, y se considera un estilo positivo completo en sí mismo.

Arte barroco y rococó

La vocación de San Mateo de Caravaggio , 1599-1600

A principios del siglo XVII, Roma se convirtió en el centro de una renovación del dominio italiano en las artes. En Parma, Antonio da Correggio decoró las bóvedas de las iglesias con figuras animadas que flotaban suavemente sobre las nubes, un esquema que tendría una profunda influencia en las pinturas del techo barroco. Las tormentosas pinturas de claroscuros de Caravaggio y las robustas e ilusionistas pinturas de la familia boloñesa Carracci dieron origen al período barroco en el arte italiano. Domenichino , Francesco Albani y más tarde Andrea Sacchi estuvieron entre los que llevaron a cabo las implicaciones clásicas en el arte de los Carracci.

Por otra parte, Guido Reni , Guercino , Orazio Gentileschi , Giovanni Lanfranco y más tarde Pietro da Cortona y Andrea Pozzo , aunque profundamente formados en el estilo clásico-alegórico, al principio se inclinaron por pintar composiciones dinámicas llenas de figuras gesticulantes de una manera más cercano al de Caravaggio. El imponente virtuoso de la exuberancia y grandeza barroca en la escultura y la arquitectura fue Gian Lorenzo Bernini . Hacia 1640 muchos de los pintores se inclinaban hacia el estilo clásico que había puesto de relieve en Roma el expatriado francés Nicolas Poussin . Los escultores Alessandro Algardi y François Duquesnoy también tendieron hacia lo clásico. Entre los artistas notables del barroco tardío se incluyen el genovés Giovanni Battista Gaulli y los napolitanos Luca Giordano y Francesco Solimena .

Las principales figuras del siglo XVIII procedieron de Venecia. Entre ellos se encontraban el brillante exponente del estilo rococó, Giovanni Battista Tiepolo ; los pintores arquitectónicos Francesco Guardi , Canaletto , Giovanni Battista Piazzetta y Bernardo Bellotto ; y el grabador de antigüedades romanas, Giovanni Battista Piranesi .

Arte neoclásico y del siglo XIX.

Psique de Antonio Canova revivida por el beso de Cupido , 1787-1793

El neoclasicismo italiano fue la manifestación más temprana del período general conocido como neoclasicismo y duró más que las otras variantes nacionales del neoclasicismo. Se desarrolló en oposición al estilo barroco alrededor de c. 1750 y duró hasta c. 1850. El neoclasicismo comenzó alrededor del período del redescubrimiento de Pompeya y se extendió por toda Europa cuando una generación de estudiantes de arte regresó a sus países del Grand Tour en Italia con ideales grecorromanos redescubiertos.

Al igual que en otras partes de Europa, el arte neoclásico italiano se basó principalmente en los principios del arte y la arquitectura de la antigua Roma y la antigua Grecia , pero también en la arquitectura del Renacimiento italiano y sus fundamentos, como en la Villa Capra "La Rotonda" . [11] El clasicismo y el neoclasicismo en el arte y la arquitectura italianos se desarrollaron durante el Renacimiento italiano , especialmente en los escritos y diseños de Leon Battista Alberti y la obra de Filippo Brunelleschi .

El beso (1859) de Francesco Hayez ha llegado a representar el espíritu del Risorgimento italiano.

Pone énfasis en la simetría , la proporción, la geometría y la regularidad de las piezas tal como se demuestran en la arquitectura de la antigüedad clásica y, en particular, en la arquitectura de la Antigua Roma , de la que quedan muchos ejemplos. Las disposiciones ordenadas de columnas , pilastras y dinteles , así como el uso de arcos de medio punto, cúpulas semiesféricas , nichos y edículos reemplazaron los sistemas proporcionales más complejos y los perfiles irregulares de los edificios medievales . Este estilo se extendió rápidamente a otras ciudades italianas y posteriormente al resto de Europa continental.

Primero se centró en Roma, donde artistas como Antonio Canova y Jacques-Louis David estuvieron activos en la segunda mitad del siglo XVIII, antes de trasladarse a París. Pintores del Vedute , como Canaletto y Giovanni Paolo Panini , también disfrutaron de un gran éxito durante el Grand Tour. El escultor Antonio Canova fue un destacado exponente del estilo neoclásico. De fama internacional, fue considerado el escultor más brillante de Europa. [12] Francesco Hayez es el máximo exponente del romanticismo en Italia: muchas de sus obras, generalmente de ambientación medieval , contienen un mensaje patriótico del Risorgimento cifrado . El neoclasicismo fue el último estilo de origen italiano, después del Renacimiento y el Barroco , en extenderse a todo el Arte occidental.

Los Macchiaioli

Hay Stacks de Giovanni Fattori (1880), artista destacado del movimiento Macchiaioli

Italia produjo su propia forma de impresionismo , los artistas Macchiaioli , que en realidad estuvieron allí primero, antes que los impresionistas más famosos: Giovanni Fattori , Silvestro Lega , Telemaco Signorini , Giuseppe Abbati . Los artistas Macchiaioli fueron los precursores del impresionismo en Francia. Creían que las áreas de luz y sombra, o macchie (literalmente parches o manchas) eran los componentes principales de una obra de arte. La palabra macchia fue utilizada comúnmente por artistas y críticos italianos en el siglo XIX para describir la calidad brillante de un dibujo o pintura, ya sea debido a una ejecución esbozada y espontánea o a la amplitud armoniosa de su efecto general.

Una reseña hostil publicada el 3 de noviembre de 1862 en la revista Gazzetta del Popolo marca la primera aparición impresa del término Macchiaioli. [13] El término tenía varias connotaciones: implicaba burlonamente que las obras terminadas de los artistas no eran más que bocetos, y recordaba la frase "darsi alla macchia", que significa, idiomáticamente, esconderse entre los arbustos o los matorrales. De hecho, los artistas pintaron gran parte de sus obras en estas zonas salvajes. Este sentido del nombre también identificaba a los artistas con forajidos, lo que reflejaba la visión de los tradicionalistas de que la nueva escuela de artistas trabajaba fuera de las reglas del arte, de acuerdo con las estrictas leyes que definían la expresión artística en ese momento.

Arte moderno y contemporáneo italiano.

Nu Couché au coussin Bleu , uno de los mejores ejemplos de desnudos reclinados de Amedeo Modigliani , 1916 [14]

A principios del siglo XX los exponentes del futurismo desarrollaron una visión dinámica del mundo moderno mientras Giorgio de Chirico expresaba una extraña quietud metafísica y Amedeo Modigliani se unía a la escuela de París. Entre los talentosos artistas modernos posteriores se encuentran los escultores Giacomo Manzù , Marino Marini , el pintor de bodegones Giorgio Morandi y el pintor iconoclasta Lucio Fontana . En la segunda mitad del siglo XX, los diseñadores italianos, especialmente los de Milán, han influido profundamente en los estilos internacionales con sus imaginativos e ingeniosos trabajos funcionales.

futurismo

La calle entra en la casa de Umberto Boccioni (1912).

El futurismo fue un movimiento artístico italiano que floreció desde 1909 hasta aproximadamente 1916. Fue el primero de muchos movimientos artísticos que intentaron romper con el pasado en todos los ámbitos de la vida. El futurismo glorificó el poder, la velocidad y la emoción que caracterizaron la era de las máquinas. De los pintores cubistas franceses y de la fotografía de exposiciones múltiples, los futuristas aprendieron a dividir las formas realistas en múltiples imágenes y fragmentos de color superpuestos. De esta manera intentaron retratar la energía y la velocidad de la vida moderna. En literatura, el futurismo exigió la abolición de las estructuras oracionales y formas de verso tradicionales. [15]

El futurismo se anunció por primera vez el 20 de febrero de 1909, cuando el periódico parisino Le Figaro publicó un manifiesto del poeta y editor italiano Filippo Tommaso Marinetti . (Ver el Manifiesto del Futurismo .) Marinetti acuñó la palabra futurismo para reflejar su objetivo de descartar el arte del pasado y celebrar el cambio, la originalidad y la innovación en la cultura y la sociedad. El manifiesto de Marinetti glorificaba la nueva tecnología del automóvil y la belleza de su velocidad, potencia y movimiento. Exaltando la violencia y el conflicto, pidió el repudio radical de los valores tradicionales y la destrucción de instituciones culturales como museos y bibliotecas. La retórica del manifiesto era apasionadamente grandilocuente; su tono agresivo tenía la intención intencionada de inspirar la ira del público y despertar controversia.

Formas únicas de continuidad en el espacio de Umberto Boccioni (1913).

El manifiesto de Marinetti inspiró a un grupo de jóvenes pintores de Milán a aplicar ideas futuristas a las artes visuales. Umberto Boccioni , Carlo Carrà , Luigi Russolo , Giacomo Balla y Gino Severini publicaron varios manifiestos sobre pintura en 1910. Al igual que Marinetti, glorificaron la originalidad y expresaron su desdén por las tradiciones artísticas heredadas.

Boccioni también se interesó por la escultura , publicando un manifiesto sobre el tema en la primavera de 1912. Se considera que realizó más plenamente sus teorías en dos esculturas, Desarrollo de una botella en el espacio (1912), en las que representó tanto el interior y contornos exteriores de una botella, y Formas únicas de continuidad en el espacio (1913), en la que una figura humana no se representa como una forma sólida, sino que está compuesta por múltiples planos en el espacio a través de los cuales se mueve la figura. Los principios realistas se extendieron también a la arquitectura. Antonio Sant'Elia formuló un manifiesto futurista sobre arquitectura en 1914. Sus dibujos visionarios de ciudades altamente mecanizadas y rascacielos audazmente modernos prefiguran algunos de los planes arquitectónicos más imaginativos del siglo XX.

Boccioni, que había sido el artista más talentoso del grupo, [16] y Sant'Elia murieron durante el servicio militar en 1916. La muerte de Boccioni, combinada con la expansión del personal del grupo y la aleccionadora realidad de la devastación causada por la Primera Guerra Mundial , efectivamente puso fin al movimiento futurista como una fuerza histórica importante en las artes visuales.

arte metafísico

La Pintura Metafísica es un movimiento artístico italiano, nacido en 1917 con la obra de Carlo Carrà y Giorgio de Chirico en Ferrara. La palabra metafísica, adoptada por el propio De Chirico, es central en la poética del movimiento.

Esfera dentro de la esfera de Arnaldo Pomodoro . Pésaro

Representaban imágenes de ensueño, con figuras y objetos aparentemente congelados en el tiempo. Los artistas de la pintura metafísica aceptan la representación del mundo visible en un espacio de perspectiva tradicional, pero la disposición inusual de los seres humanos como modelos simulados, objetos en contextos extraños e ilógicos, las luces y colores irreales, la estática antinatural de las figuras fijas.

novecento italiano

Anselmo Bucci , Sorelle brianzol , 1932

Movimiento Novecento , grupo de artistas italianos, formado en 1922 en Milán, que propugnaba un retorno al gran arte representacional italiano del pasado.

Los miembros fundadores del movimiento Novecento ( italiano : siglo XX) fueron la crítica Margherita Sarfatti y siete artistas: Anselmo Bucci , Leonardo Dudreville , Achille Funi , Gian Emilio Malerba, Piero Marussig, Ubaldo Oppi y Mario Sironi. Bajo el liderazgo de Sarfatti, el grupo buscó renovar el arte italiano rechazando los movimientos de vanguardia europeos y abrazando las tradiciones artísticas de Italia.

Otros artistas asociados con el Novecento fueron los escultores Marino Marini y Arturo Martini y los pintores Ottone Rosai , Massimo Campigli , Carlo Carrà y Felice Casorati .

espacialismo

Movimiento fundado por el artista italiano Lucio Fontana como Espacialismo , sus postulados se repitieron en manifiestos entre 1947 y 1954.

Combinando elementos del arte concreto, dadaísmo y tachismo, los seguidores del movimiento rechazaron la pintura de caballete y abrazaron nuevos desarrollos tecnológicos, buscando incorporar el tiempo y el movimiento en sus obras. Las pinturas cortadas y perforadas de Fontana ejemplifican sus tesis.

Arte Povera

Arte Povera un movimiento artístico que se originó en Italia en la década de 1960, combinando aspectos del arte conceptual, minimalista y performance, y haciendo uso de materiales comunes o sin valor como la tierra o el periódico, con la esperanza de subvertir la comercialización del arte. La frase es italiana y significa literalmente "arte empobrecido".

Transvanguardia

El término Transvanguardia es invención del crítico italiano Achille Bonito Oliva . Ha definido el arte transvanguardista como de formato tradicional (es decir, principalmente pintura o escultura); apolítico; y, sobre todo, ecléctico.

Lista de los principales museos y galerías de Italia

Defensa y restricciones

Según las enmiendas de 2017 al Codice dei beni culturali e del paesaggio italiano , [17] [18] una obra de arte puede definirse legalmente como de interés público y cultural si se completó al menos 70 años antes. El límite anterior era de 50 años. Para facilitar las exportaciones y el comercio internacional de bienes de arte como depósito de valor , por primera vez se otorgó a los propietarios privados y a sus marchantes la facultad de autocertificar un valor comercial inferior a 13.500 euros, para poder ser autorizado para transportar mercancías fuera de las fronteras del país y dentro de la Unión Europea, sin necesidad de permiso administrativo público. [19] [20] El proyecto de ley fue aprobado y entró en vigor el 29 de agosto de 2017. [18] Se proporcionará una autorización pública para los restos arqueológicos descubiertos bajo tierra o bajo el nivel del mar. [17]

Ver también

Referencias

  1. ^ Stevenson, Angus (19 de agosto de 2010). Diccionario Oxford de inglés. OUP Oxford. ISBN 978-0-19-957112-3.
  2. ^ "El camino de Roma a París. El nacimiento de un neoclasicismo moderno". Archivado desde el original el 14 de julio de 2015 . Consultado el 5 de enero de 2016 .
  3. ^ Alex T. Nice, Ph.D., ex profesor asociado visitante de clásicos, Programa de estudios clásicos, Universidad de Willamette.
    Bien, Alex T. "Roma, antigua". Libro mundial avanzado. Libro Mundial, 2011. Web. 30 de septiembre de 2011.
  4. ^ Piper, pág. 261.
  5. ^ Piper, pág. 266.
  6. ^ [1] Archivado el 17 de agosto de 2011 en Wayback Machine Byzantium. Universidad de Fordham. Web. 6 de octubre de 2011.
  7. ^ Drandaki, Anastasia, "A Maniera Greca: contenido, contexto y transformación de un término" Studies in Iconography 35, 2014, págs. 39–41, 48–51
  8. ^ James Hankins, Ph.D., Profesor de Historia, Universidad de Harvard.
    Hankins, James. "Renacimiento." Libro mundial avanzado. Libro Mundial, 2011. Web. 1 de octubre de 2011.
  9. ^ Papa-Hennessy, John Wyndham. Escultura italiana del Alto Renacimiento y Barroco. Prensa Phaidon, 1996. p. 13. Web. 5 de octubre de 2011.
    " Miguel Ángel fue el primer artista de la historia en ser reconocido por sus contemporáneos como un genio en nuestro sentido moderno. Canonizado antes de su muerte, sigue siendo magnífico, formidable y remoto. Algunos de los impedimentos para establecer un contacto estrecho con su mente son inherentes a su propio carácter intransigente; fue el escultor más grande que jamás haya existido, y el escultor más grande no es necesariamente el más accesible " .
  10. ^ Eric M. Zafran, Ph.D., curador, Departamento de Pintura y Escultura Europeas, Wadsworth Atheneum.
    Zafran, Eric M. "Manierismo". Libro mundial avanzado. Libro Mundial, 2011. Web. 1 de octubre de 2011.
  11. "illa Almerico Capra detta" la Rotonda", Vicenza" (en italiano) . Consultado el 30 de diciembre de 2023 .
  12. ^ Rosenblum, Robert; Janson, Horst Woldemar. Arte del siglo XIX. Archivado el 27 de octubre de 2022 en Wayback Machine Abrams, 1984. p. 104. Web. 5 de octubre de 2011.
    " Antonio Canova (1757-1822) no solo fue el mayor escultor de su generación; fue el artista más famoso del mundo occidental desde la década de 1790 hasta mucho después de su muerte. "
  13. ^ Broude, pag. 96.
  14. ^ "Mujeres en el arte, PDF" (PDF) . accionista.com . Consultado el 7 de septiembre de 2018 .[ enlace muerto ]
  15. ^ Douglas KS Hyland, Ph.D., Director, Museo de Arte de San Antonio.
    Hyland, Douglas KS "Futurismo". Libro mundial avanzado. Libro Mundial, 2011. Web. 4 de octubre de 2011.
  16. ^ Más salvaje, Jesse Bryant. Historia del arte para tontos. John Wiley e hijos, 2007. pág. 310. Web. 6 de octubre de 2011.
  17. ^ ab "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Cámara de Diputados (Italia) (en italiano). Archivado desde el original el 20 de noviembre de 2019 . Consultado el 14 de septiembre de 2020 .
  18. ^ ab "LEGGE 4 de agosto de 2017, n. 124". Gazzetta Ufficiale (en italiano).en el artículo n. 175.
  19. ^ "L'Appello a Mattarella -" I beni culturali non sono comerciali: presidente non firmi il Dl Concorrenza"". Il Fatto Quotidiano (en italiano). 4 de agosto de 2017.
  20. ^ "Relato resumido de la sesión parlamentaria celebrada el 28 de junio de 2017". Cámara de Diputados (Italia) (en italiano).

enlaces externos