stringtranslate.com

Arte de performance

Obra conceptual de Yves Klein en la calle Gentil-Bernard, Fontenay-aux-Roses, octubre de 1960. Le Saut dans le Vide ( Salto al vacío ).

El arte de performance es una obra de arte o exhibición de arte creada a través de acciones ejecutadas por el artista u otros participantes. Puede ser presenciada en vivo o a través de documentación, desarrollada espontáneamente o escrita, y se presenta tradicionalmente a un público en un contexto de bellas artes en un modo interdisciplinario. [1] También conocida como acción artística , se ha desarrollado a través de los años como un género propio en el que el arte se presenta en vivo. Tuvo un papel importante y fundamental en el arte de vanguardia del siglo XX . [2] [3]

Se trata de cinco elementos básicos: tiempo, espacio, cuerpo y presencia del artista, y la relación entre el creador y el público. Las acciones, generalmente desarrolladas en galerías de arte y museos, pueden tener lugar en la calle, en cualquier tipo de escenario o espacio y durante cualquier época. [4] Su objetivo es generar una reacción, a veces con el apoyo de la improvisación y el sentido estético. Los temas suelen estar vinculados a experiencias vitales del propio artista, a la necesidad de denuncia o crítica social y con un espíritu de transformación. [5]

El término "arte de performance" y "performance" se empezaron a utilizar ampliamente en la década de 1970, aunque la historia de la performance en las artes visuales se remonta a producciones futuristas y cabarets de la década de 1910. [6] [1] El crítico de arte y artista de performance John Perreault atribuye a Marjorie Strider la invención del término en 1969. [7] Los principales pioneros del arte de performance incluyen a Carolee Schneemann , [8] Marina Abramović , [9] Ana Mendieta , [10] Chris Burden , [11] Hermann Nitsch , Joseph Beuys , Nam June Paik , Tehching Hsieh , Yves Klein y Vito Acconci . [12] Algunos de los principales exponentes más recientes son Tania Bruguera , [13] Abel Azcona , [14] Regina José Galindo , [15] Marta Minujín , [16] Melati Suryodarmo y Petr Pavlensky . La disciplina está vinculada a los happennings y “eventos” del movimiento Fluxus , el accionismo vienés , el body art y el arte conceptual . [17]

Definición

Espectáculo de danza de Helen Moller [18] [19] [20] [21] . Fotografía de Arnold Genthe , principios del siglo XX.
Georgia O'Keeffe , fotografiada durante un proceso performativo, 1919

La definición y contextualización histórica y pedagógica del arte de la performance es controvertida. Uno de los inconvenientes proviene del propio término, que es polisémico, y uno de sus significados se relaciona con las artes escénicas. Este significado de performance en el contexto de las artes escénicas es opuesto al significado de arte de la performance, ya que el arte de la performance surgió con una posición crítica y antagónica hacia las artes escénicas. El arte de la performance solo se aproxima a las artes escénicas en ciertos aspectos como el público y el cuerpo presente, y aún así no toda pieza de arte de la performance contiene estos elementos. [22]

El significado del término en sentido estricto está relacionado con las tradiciones posmodernistas de la cultura occidental. Desde mediados de los años 1960 hasta los años 1970, a menudo derivado de conceptos de arte visual, con respecto a Antonin Artaud , Dada , los situacionistas , Fluxus , arte de instalación y arte conceptual , el arte de performance tendió a definirse como una antítesis del teatro, desafiando las formas de arte ortodoxas y las normas culturales. El ideal había sido una experiencia efímera y auténtica para el intérprete y el público en un evento que no podía repetirse, capturarse o comprarse. [23] La diferencia ampliamente discutida, cómo se utilizan los conceptos de artes visuales y conceptos de artes escénicas, puede determinar los significados de una presentación de arte de performance. [22]

El término performance art se suele reservar para referirse a un arte conceptual que transmite un significado basado en el contenido en un sentido más relacionado con el drama, en lugar de ser una simple representación por sí misma con fines de entretenimiento. Se refiere en gran medida a una representación presentada ante un público, pero que no busca presentar una obra de teatro convencional o una narrativa lineal formal, o que, alternativamente, no busca representar un conjunto de personajes ficticios en interacciones formales con guión. Por lo tanto, puede incluir acción o palabra hablada como una comunicación entre el artista y el público, o incluso ignorar las expectativas del público, en lugar de seguir un guión escrito de antemano.

Sin embargo, algunos tipos de performance art pueden ser similares a las artes escénicas. Dichas performances pueden utilizar un guión o crear un escenario dramático ficticio, pero aun así constituyen performance art en el sentido de que no buscan seguir la norma dramática habitual de crear un escenario ficticio con un guión lineal que sigue dinámicas convencionales del mundo real; más bien, buscarían intencionalmente satirizar o trascender las dinámicas habituales del mundo real que se utilizan en las obras de teatro convencionales.

Los artistas de performance suelen desafiar al público a pensar de maneras nuevas y poco convencionales, a romper las convenciones de las artes tradicionales y a derribar las ideas convencionales sobre "qué es el arte". Siempre que el artista no se convierta en un actor que repite un papel, el arte de performance puede incluir elementos satíricos; utilizar robots y máquinas como intérpretes, como en las piezas de Survival Research Laboratories ; involucrar elementos ritualizados (por ejemplo, Shaun Caton ); o tomar prestados elementos de cualquier arte escénico como la danza, la música y el circo . También puede implicar la intersección con la arquitectura.

Algunos artistas, como los accionista vieneses y los neodadaístas , prefieren utilizar los términos "arte en vivo", "arte de acción", "acciones", "intervención" (véase intervención artística ) o "maniobra" para describir sus actividades escénicas. Como géneros de arte de performance aparecen el body art , el fluxus-performance, el happenning , la poesía de acción y la intermedia .

Orígenes

El Cabaret Voltaire revivido en la calle Spiegelgasse 1 de Zúrich , 2011

El arte de performance es una forma de expresión que nació como una manifestación artística alternativa. La disciplina surgió en 1916 en paralelo al dadaísmo, bajo el paraguas del arte conceptual. El movimiento fue liderado por Tristan Tzara , uno de los pioneros del Dadaísmo . Los teóricos de la cultura occidental han situado los orígenes del arte de performance a principios del siglo XX, junto con el constructivismo , el futurismo y el dadaísmo. El dadaísmo fue una inspiración importante debido a sus acciones poéticas, que se alejaban de los convencionalismos, y los artistas futuristas, especialmente algunos miembros del futurismo ruso , también podrían identificarse como parte del proceso de inicio del arte de performance. [24] [25]

Placa original del Cabaret Voltaire de Zúrich
Cartel original de la primera función del Cabaret Voltaire, de Marcel Słodki (1916)

Cabaret Voltaire

El Cabaret Voltaire fue fundado en Zúrich , Suiza, por el matrimonio Hugo Ball y Emmy Hennings con fines artísticos y políticos, y era un lugar donde se exploraban nuevas tendencias. Situado en el piso superior de un teatro, de cuyas exhibiciones se burlaban en sus espectáculos, las obras interpretadas en el cabaret eran vanguardistas y experimentales. Se piensa que el movimiento dadaísta se fundó en el local de diez metros cuadrados. [26] [27] Además, los surrealistas, cuyo movimiento descendía directamente del dadaísmo, solían reunirse en el Cabaret. En su breve existencia —apenas seis meses, cerrando el verano de 1916— se leyó el Manifiesto Dadaísta y en él se realizaron las primeras acciones, performances y presentaciones híbridas de poesía, arte plástico, música y acción repetitiva dadaísta. Fundadores como Richard Huelsenbeck , Marcel Janco , Tristan Tzara , Sophie Taeuber-Arp y Jean Arp participaron en eventos provocadores y escandalosos que fueron fundamentales y la base de la fundación del movimiento anarquista llamado Dada. [28]

Gran inauguración de la primera exposición dadaísta: Feria Internacional Dadá, Berlín, 5 de junio de 1920. De izquierda a derecha: Raoul Hausmann , Hannah Höch (sentada), Otto Burchard, Johannes Baader , Wieland Herzfelde , Margarete Herzfelde, Dr. Oz (Otto Schmalhausen), George Grosz y John Heartfield . [29]

El dadaísmo nació con la intención de destruir cualquier sistema o norma establecida en el mundo del arte. [30] Es un movimiento antiarte, antiliterario y antipoético, que cuestionaba la existencia del arte, la literatura y la poesía misma. No sólo era una forma de crear, sino de vivir; creó toda una nueva ideología. [31] Estaba en contra de la belleza eterna, de la eternidad de los principios, de las leyes de la lógica, de la inmovilidad del pensamiento y claramente en contra de todo lo universal. Promovía el cambio, la espontaneidad, la inmediatez, la contradicción, la aleatoriedad y la defensa del caos frente al orden y de la imperfección frente a la perfección, ideas similares a las del arte de performance. Apostaban por la provocación, la protesta antiarte y el escándalo, a través de formas de expresión muchas veces satíricas e irónicas. El absurdo o la falta de valor y el caos protagonizaron [ aclaración necesaria ] sus acciones de ruptura con la forma artística tradicional. [30] [31] [32] [33]

El Cabaret Voltaire cerró en 1916, pero revivió en el siglo XXI.

De izquierda a derecha, los futuristas Benedikt Lifshits, Nikolái Burluik, Vladímir Mayakovski, David Burliuk y Alekséi Kruchónyj. Entre 1912 y 1913.
Edificio Bauhaus Dessau , 2005

Futurismo

El futurismo fue un movimiento artístico de vanguardia que apareció en 1909. Comenzó como un movimiento literario, aunque la mayoría de los participantes eran pintores. En sus inicios también incluía escultura, fotografía, música y cine. La Primera Guerra Mundial puso fin al movimiento, aunque en Italia se prolongó hasta la década de 1930. Uno de los países donde más impacto tuvo fue Rusia. [34] En 1912 surgieron manifiestos como el Manifiesto de la Escultura Futurista y el Manifiesto de la Arquitectura Futurista , y en 1913 el Manifiesto de la Lujuria Futurista de Valentine de Saint-Point , bailarina, escritora y artista francesa. Los futuristas difundieron sus teorías a través de encuentros, reuniones y conferencias en espacios públicos, que se acercaban a la idea de una concentración política, con poesía y music-halls, que anticipaban el arte de la performance. [34] [35] [36]

Bauhaus

La Bauhaus , una escuela de arte fundada en Weimar en 1919, incluía talleres de artes escénicas experimentales con el objetivo de explorar la relación entre el cuerpo, el espacio, el sonido y la luz. El Black Mountain College , fundado en Estados Unidos por instructores de la Bauhaus original que fueron exiliados por el Partido Nazi, continuó incorporando artes escénicas experimentales en la formación de las artes escénicas veinte años antes de los acontecimientos relacionados con la historia de la performance en la década de 1960. [37] El nombre Bauhaus deriva de las palabras alemanas Bau, construcción y Haus, casa ; irónicamente, a pesar de su nombre y del hecho de que su fundador era arquitecto, la Bauhaus no tuvo un departamento de arquitectura los primeros años de su existencia. [38] [39]

Pintura de acción

En las décadas de 1940 y 1950, la técnica de action painting o movimiento dio a los artistas la posibilidad de interpretar el lienzo como un área para actuar, convirtiendo las pinturas en rastros de la actuación del artista en el estudio [40] Según el crítico de arte Harold Rosenberg , fue uno de los procesos iniciadores del arte de performance, junto con el expresionismo abstracto. Jackson Pollock es el pintor de acción por excelencia, quien realizó muchas de sus acciones en vivo. [41] En Europa Yves Klein realizó sus Antropometrías utilizando cuerpos (femeninos) para pintar lienzos como acción pública. Nombres a destacar son Willem de Kooning y Franz Kline , cuya obra incluye pintura abstracta y de acción. [40] [42] [43]

Nuevo realismo

El nouveau réalisme es otro de los movimientos artísticos citados en los inicios del arte de la performance. Fue un movimiento pictórico fundado en 1960 por el crítico de arte Pierre Restany y el pintor Yves Klein , durante la primera exposición colectiva en la Galería Apollinaire de Milán. El nouveau réalisme fue, junto con Fluxus y otros grupos, una de las muchas tendencias de vanguardia de la década de 1960. Pierre Restany creó varios montajes de arte de performance en la Tate Modern , entre otros espacios. [44] Yves Klein es uno de los principales exponentes del movimiento. Fue un claro pionero del arte de la performance, con sus piezas conceptuales como Zone de Sensibilité Picturale Immatérielle (1959-62), Anthropométries (1960), y el fotomontaje Saut dans le vide . [45] [46] Todas sus obras tienen una conexión con el arte de la performance, ya que están creadas como una acción en vivo, como sus obras más conocidas de pinturas creadas con cuerpos de mujeres. Los miembros del grupo veían el mundo como una imagen, de la que tomaban partes y las incorporaban a su trabajo; buscaban acercar la vida y el arte. [47] [48] [49]

Gutai

Uno de los otros movimientos que se anticiparon al arte de la performance fue el movimiento japonés Gutai , que realizaba arte de acción o happenning . Surgió en 1955 en la región de Kansai ( Kyoto , Osaka , Kōbe ). Los principales participantes fueron Jirō Yoshihara , Sadamasa Motonaga, Shozo Shimamoto, Saburō Murakami, Katsuō Shiraga, Seichi Sato, Akira Ganayama y Atsuko Tanaka. [50] El grupo Gutai surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Rechazaban el consumismo capitalista, realizando acciones irónicas con agresividad latente (rotura de objetos, acciones con humo). Influyeron en grupos como Fluxus y artistas como Joseph Beuys y Wolf Vostell . [50] [51] [52]

Arte terrestre y performance

A finales de los años 1960, diversos artistas del land art como Robert Smithson o Dennis Oppenheim crearon piezas ambientales que precedieron al arte de performance en los años 1970. Las obras de artistas conceptuales de principios de los años 1980, como Sol LeWitt , que hizo del dibujo mural un acto de performance, fueron influenciadas por Yves Klein y otros artistas del land art. [53] [54] [55] El land art es un movimiento artístico contemporáneo en el que el paisaje y la obra de arte están profundamente ligados. Utiliza la naturaleza como material (madera, tierra, rocas, arena, viento, fuego, agua, etc.) para intervenir sobre sí misma. La obra de arte se genera con el propio lugar como punto de partida. El resultado es a veces una unión entre escultura y arquitectura, y a veces una unión entre escultura y paisajismo que cada vez toma un papel más determinante en los espacios públicos contemporáneos. Al incorporar el cuerpo del artista en el proceso creativo, adquiere similitudes con los inicios del arte de performance.

Década de 1960

La inevitable explosión de plástico, según Ann Arbor

En la década de 1960, con el propósito de evolucionar la idea generalizada de arte y con principios similares a los originarios del Cabaret Voltaire o el Futurismo , una variedad de nuevas obras, conceptos y un creciente número de artistas dieron lugar a nuevos tipos de arte de la performance. Movimientos claramente diferenciados del accionismo vienés , el arte de la performance de vanguardia en la ciudad de Nueva York, el arte procesual , la evolución del The Living Theatre o el happenning , pero sobre todo la consolidación de los pioneros del arte de la performance. [56]

Pioneros del accionismo vienés durante una exposición en la fundación Hermann Nitsch

Accionismo vienés

El término Accionismo Vienés ( Wiener Aktionismus ) comprende un breve y controvertido movimiento artístico del siglo XX, que es recordado por la violencia, lo grotesco y lo visual de sus obras. [57] Se ubica en la vanguardia austriaca de la década de 1960, y tuvo como objetivo acercar el arte al terreno del performance art, y se vincula con Fluxus y el Body Art. Entre sus principales exponentes se encuentran Günter Brus , Otto Muehl y Hermann Nitsch , quienes desarrollaron la mayor parte de sus actividades accionalistas entre 1960 y 1971. Hermann, pionero del performance art, presentó en 1962 su Teatro de Orgías y Misterios (Orgien und Mysterien Theater). [58] [59] [60] Marina Abramović participó como intérprete en una de sus performances en 1975.

Nueva York y la performance de vanguardia

Exposición de fotografía en The Velvet Underground y Andy Warhol Factory

A principios de los años 1960, la ciudad de Nueva York albergó muchos movimientos, eventos e intereses relacionados con el arte de performance. Entre otros, Andy Warhol comenzó a crear películas y videos, [61] y a mediados de la década patrocinó The Velvet Underground y organizó eventos y acciones performativas en Nueva York, como Exploding Plastic Inevitable (1966), que incluía música rock en vivo, luces explosivas y películas. [62] [63] [64] [65]

El teatro viviente

El Living Theatre presenta su obra The Brig en el Myfest 2008 en Berlín-Kreuzberg

Indirectamente influyentes para la actuación en el mundo del arte, particularmente en los Estados Unidos, fueron las nuevas formas de teatro, encarnadas por la San Francisco Mime Troupe y el Living Theatre y exhibidas en teatros Off-Off Broadway en SoHO y en La MaMa en la ciudad de Nueva York. El Living Theatre es una compañía de teatro creada en 1947 en Nueva York. Es el teatro experimental más antiguo de los Estados Unidos. [66] A lo largo de su historia ha sido dirigido por sus fundadores: la actriz Judith Malina , que había estudiado teatro con Erwin Piscator , con quien estudió la teoría de Bertolt Brecht y Meyerhold ; y el pintor y poeta Julian Beck . Después de la muerte de Beck en 1985, el miembro de la compañía Hanon Reznikov se convirtió en codirector junto con Malina. Debido a que es uno de los grupos de teatro aleatorio o teatro en vivo más antiguos en la actualidad, es visto por el resto. [ aclaración necesaria ] Entendían el teatro como una forma de vida, y los actores vivían en una comunidad bajo principios libertarios [ aclaración necesaria ] Fue una campaña teatral dedicada a la transformación de la organización del poder de una sociedad autoritaria y una estructura jerárquica. El Living Theatre realizó giras principalmente en Europa entre 1963 y 1968, y en los EE. UU. en 1968. Una obra de este período, Paradise Now , fue notoria por su participación del público y una escena en la que los actores recitaban una lista de tabúes sociales que incluían la desnudez, mientras se desnudaban. [67]

Manifiesto de Fluxus

Flujo

Retrato de John Cage , 1988

Fluxus , palabra latina que significa fluir , es un movimiento de artes visuales relacionado con la música, la literatura y la danza. Su momento más activo fue en los años 1960 y 1970. Se proclamaron en contra del objeto artístico tradicional como mercancía y se declararon un movimiento de arte sociológico. Fluxus fue organizado informalmente en 1962 por George Maciunas (1931-1978). Este movimiento tuvo representación en Europa, Estados Unidos y Japón. [68] El movimiento Fluxus, desarrollado mayormente en Norteamérica y Europa bajo el estímulo de John Cage , no veía la vanguardia como una renovación lingüística, sino que buscaba hacer un uso diferente de los principales canales del arte que se separan del lenguaje específico; intenta ser interdisciplinario y adoptar medios y materiales de diferentes campos. El lenguaje no es el fin, sino el medio para una renovación del arte, visto como un arte global. [69] Así como Dada , Fluxus escapó a cualquier intento de definición o categorización. Como afirmó uno de los fundadores del movimiento, Dick Higgins :

Fluxus empezó con la obra y luego se unió, aplicando el nombre Fluxus a una obra que ya existía. Fue como si hubiera empezado en medio de la situación, en lugar de al principio. [70] [71]

Robert Filliou sitúa a Fluxus frente al arte conceptual por su referencia directa, inmediata y urgente a la vida cotidiana, y gira en torno a la propuesta de Duchamp, quien a partir del Ready-made , introducía lo cotidiano en el arte, mientras que Fluxus disolvía el arte en lo cotidiano, muchas veces con pequeñas acciones o performances. [72]

John Cage fue un compositor, teórico musical , artista y filósofo estadounidense . Pionero de la indeterminación en la música , la música electroacústica y el uso no estándar de instrumentos musicales , Cage fue una de las figuras principales de la vanguardia de la posguerra . Los críticos lo han elogiado como uno de los compositores más influyentes del siglo XX. [73] [74] [75] [76] También fue fundamental en el desarrollo de la danza moderna , principalmente a través de su asociación con el coreógrafo Merce Cunningham , quien también fue la pareja romántica de Cage durante la mayor parte de sus vidas. [77] [78]

La amiga de Cage, Sari Dienes, puede ser considerada como un vínculo importante entre los expresionistas abstractos , los artistas neo- dadaístas como Robert Rauschenberg y Ray Johnson , y Fluxus. Dienes inspiró a todos estos artistas a difuminar las líneas entre la vida, el zen, las técnicas de creación artística performativa y los "acontecimientos", tanto de manera premeditada como espontánea. [79]

Arte de proceso

El arte procesual es un movimiento artístico en el que el producto final del arte y la artesanía , el objeto de arte ( obra de arte / objeto encontrado ), no es el foco principal; el proceso de su realización es uno de los aspectos más relevantes, si no el más importante: la recopilación, la clasificación, la comparación, la asociación, la creación de patrones y, además, el inicio de acciones y procedimientos. Los artistas procesuales veían el arte como pura expresión humana. El arte procesual defiende la idea de que el proceso de creación de la obra de arte puede ser una pieza de arte en sí mismo. El artista Robert Morris predicó la "antiforma", el proceso y el tiempo por encima de un producto final objetual. [80] [81] [82]

Joseph Beuys en un evento de Documenta Kassel

Acontecimiento

Wardrip-Fruin y Montfort en The New Media Reader , "El término 'happening' se ha utilizado para describir muchas actuaciones y eventos, organizados por Allan Kaprow y otros durante los años 1950 y 1960, incluyendo una serie de producciones teatrales que tradicionalmente estaban guionadas e invitaban solo a una interacción limitada del público". [83] Un happenning permite al artista experimentar con el movimiento del cuerpo, sonidos grabados, textos escritos y hablados e incluso olores. Una de las primeras obras de Kaprow fue Happenings in the New York Scene , escrita en 1961. [84] Los happennings de Allan Kaprow convirtieron al público en intérpretes. A menudo, los espectadores se convertían en parte activa del acto sin darse cuenta. Otros actores que crearon happennings fueron Jim Dine , Al Hansen , Claes Oldenburg , Robert Whitman y Wolf Vostell : Theater is in the Street (París, 1958). [85] [86]

Artistas principales

Retrato de Joseph Beuys y Andy Warhol en Nápoles

Las obras de los artistas de performance posteriores a 1968 mostraron en muchas ocasiones influencias de la situación política y cultural de ese año. Barbara T. Smith con Ritual Meal (1969) se situó a la vanguardia del arte corporal y escénico feminista en los años setenta, en el que se encontraban, entre otras, Carolee Schneemann y Joan Jonas . Estas, junto con Yoko Ono , Joseph Beuys , Nam June Paik , Wolf Vostell , Allan Kaprow , Vito Acconci , Chris Burden y Dennis Oppenheim fueron pioneras en la relación entre el arte corporal y la performance, así como el colectivo Zaj en España con Esther Ferrer y Juan Hidalgo .

Carolee Schneemann , interpretando su pieza Interior Scroll. Yves Klein en Francia y Carolee Schneemann , Yayoi Kusama , Charlotte Moorman y Yoko Ono en la ciudad de Nueva York fueron pioneros de obras de arte basadas en la performance, que a menudo implicaban desnudez.

Barbara Smith es una artista y activista estadounidense. Es una de las principales exponentes afroamericanas del feminismo y el activismo LGBT en Estados Unidos. A principios de la década de 1970 trabajó como docente, escritora y defensora de la corriente del feminismo negro. [87] Ha impartido clases en numerosos colegios y universidades en los últimos cinco años. Los ensayos, reseñas, artículos, cuentos y críticas literarias de Smith han aparecido en una variedad de publicaciones, entre ellas The New York Times , The Guardian , The Village Voice y The Nation . [88] [89] [90]

Carolee Schneemann [91] fue una artista visual experimental estadounidense , conocida por sus obras multimedia sobre el cuerpo, la narrativa, la sexualidad y el género . [92] Creó piezas como Meat Joy (1964) e Interior Scroll (1975). [93] Schneemann consideraba su cuerpo una superficie para trabajar. [94] Se describió a sí misma como una "pintora que ha abandonado el lienzo para activar el espacio real y el tiempo vivido". [95] [ verificación fallida ]

Joan Jonas (nacida el 13 de julio de 1936) es una artista visual estadounidense y pionera del video y el arte de performance, que es una de las artistas femeninas más importantes que surgieron a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970. [96] Los proyectos y experimentos de Jonas proporcionaron la base sobre la que se basaría gran parte del arte de performance en video. Sus influencias también se extendieron al arte conceptual , el teatro, el arte de performance y otros medios visuales. Vive y trabaja en Nueva York y Nueva Escocia, Canadá. [97] [98] Inmersa en la escena artística del centro de Nueva York de la década de 1960, Jonas estudió con la coreógrafa Trisha Brown durante dos años. [99] Jonas también trabajó con los coreógrafos Yvonne Rainer y Steve Paxton. [100]

Yoko Ono formó parte del movimiento de vanguardia de la década de 1960. Formó parte del movimiento Fluxus. [101] Es conocida por sus piezas de performance a finales de la década de 1960, obras como Cut Piece , donde los visitantes podían intervenir en su cuerpo hasta dejarla desnuda. [102] Una de sus piezas más conocidas es Wall piece for orchestra (1962). [103] [104]

Joseph Beuys fue un artista fluxus, de happenning , de performance, pintor, escultor, medallista e instalador alemán . En 1962 inició sus acciones junto al movimiento neodadaísta Fluxus, grupo en el que terminó convirtiéndose en el miembro más importante. Su logro más relevante fue su socialización del arte, haciéndolo más accesible para todo tipo de público. [105] En Cómo explicar imágenes a una liebre muerta (1965) cubrió su rostro con miel y pan de oro y explicó su trabajo a una liebre muerta que yacía en sus brazos. En esta obra vinculó factores espaciales y escultóricos, lingüísticos y sonoros a la figura del artista, a su gesto corporal, a la conciencia de un comunicador cuyo receptor es un animal. [106] Beuys actuó como un chamán con poderes curativos y salvadores hacia la sociedad que consideraba muerta. [107] En 1974 realizó la performance I Like America and America Likes Me donde Beuys, un coyote y materiales como papel, fieltro y paja constituyeron el vehículo para su creación. Convivió con el coyote durante tres días. Amontonó periódicos de Estados Unidos, símbolo del capitalismo. [108] Con el tiempo, la tolerancia entre Beuys y el coyote fue creciendo y acabó abrazando al animal. Beuys repite muchos elementos utilizados en otras obras. [109] Objetos que se diferencian de los ready-mades de Duchamp, no por su pobreza [ aclaración necesaria ] y efímera, sino porque forman parte de la propia vida de Beuys, quien los colocó tras convivir con ellos y dejar su huella en ellos. Muchos tienen un significado autobiográfico, como la miel o la grasa que utilizaban los tártaros que salvaron [ aclaración necesaria ] en la Segunda Guerra Mundial. En 1970 realizó su Traje de fieltro . También en 1970, Beuys enseñó escultura en la Kunstakademie Düsseldorf. [110] En 1979, el Museo Solomon R. Guggenheim de la ciudad de Nueva York exhibió una retrospectiva de su obra desde la década de 1940 hasta 1970. [111] [112] [113]

Nam June Paik fue un artista de performance, compositor y videoartista surcoreano de la segunda mitad del siglo XX. Estudió música e historia del arte en la Universidad de Tokio. Más tarde, en 1956, viajó a Alemania, donde estudió teoría musical en Múnich, para luego continuar en Colonia en el conservatorio de Friburgo. Mientras estudiaba en Alemania, Paik conoció a los compositores Karlheinz Stockhausen y John Cage y a los artistas conceptuales Sharon Grace, así como a George Maciunas , Joseph Beuys y Wolf Vostell y, a partir de 1962, fue miembro del movimiento de arte experimental Fluxus . [114] [115] Nam June Paik luego comenzó a participar en el movimiento de arte neo-dadaísta , conocido como Fluxus , que se inspiró en el compositor John Cage y su uso de sonidos y ruidos cotidianos en su música. [116] Fue compañero de Yoko Ono como miembro de Fluxus . [117]

Wolf Vostell fue un artista alemán, uno de los más representativos de la segunda mitad del siglo XX, que trabajó con diversos medios y técnicas como la pintura, la escultura, la instalación , el decollage , el videoarte , el happenning y el fluxus . [118]

Vito Acconci [119] [120] fue un influyente artista estadounidense de performance, video e instalación , cuya diversa práctica eventualmente incluyó escultura, diseño arquitectónico y diseño de paisajes. Su performance y videoarte fundacional [121] se caracterizó por "malestar existencial", exhibicionismo, incomodidad, transgresión y provocación, así como ingenio y audacia, [120] y a menudo implicó cruzar límites como público-privado, consensual-no consensual y mundo real-mundo del arte. [122] [123] Se considera que su trabajo influyó en artistas como Laurie Anderson , Karen Finley , Bruce Nauman y Tracey Emin , entre otros. [122] Acconci inicialmente estaba interesado en la poesía radical, pero a fines de la década de 1960, comenzó a crear performances de influencia situacionista en la calle o para pequeñas audiencias que exploraban el cuerpo y el espacio público. Dos de sus piezas más famosas fueron Following Piece (1969), en la que seleccionaba transeúntes al azar en las calles de la ciudad de Nueva York y los seguía durante todo el tiempo que podía, y Seedbed (1972), en la que afirmaba que se masturbaba mientras estaba debajo de un piso temporal en la Galería Sonnabend , mientras los visitantes caminaban por encima y lo escuchaban hablar. [124]

Chris Burden fue un artista estadounidense que trabajó en performance , escultura e instalación . Burden se hizo conocido en la década de 1970 por sus obras de performance, incluida Shoot (1971), en la que hizo arreglos para que un amigo le disparara en el brazo con un rifle de pequeño calibre. Un artista prolífico, Burden creó muchas instalaciones, obras de arte públicas y esculturas conocidas antes de su muerte en 2015. [125] [126] [127] Burden comenzó a trabajar en performance a principios de la década de 1970. Realizó una serie de performances controvertidas en las que la idea del peligro personal como expresión artística era central. Su primera obra de performance significativa, Five Day Locker Piece (1971), fue creada para su tesis de maestría en la Universidad de California, Irvine, [125] e involucró su encierro en un casillero durante cinco días. [128]

Dennis Oppenheim fue un artista conceptual , artista de performance, artista de la tierra , escultor y fotógrafo estadounidense. La práctica artística temprana de Dennis Oppenheim es un cuestionamiento epistemológico sobre la naturaleza del arte, la creación del arte y la definición del arte: un metaarte que surgió cuando las estrategias de los minimalistas se expandieron para centrarse en el sitio y el contexto. Además de una agenda estética, el trabajo progresó desde las percepciones de las propiedades físicas de la galería hasta el contexto social y político, tomando en gran medida la forma de escultura pública permanente en las últimas dos décadas de una carrera altamente prolífica, cuya diversidad podría exasperar a sus críticos. [129]

Yayoi Kusama es una artista japonesa que, a lo largo de su carrera, ha trabajado con una gran variedad de medios, incluyendo: escultura, instalación, pintura, performance, cine, moda, poesía, ficción y otras artes; la mayoría de ellas exhibiendo su interés por la psicodelia, la repetición y los patrones. Kusama es una pionera de los movimientos de arte pop, minimalismo y feminista e influyó en sus coetáneos, Andy Warhol y Claes Oldenburg . [130] Ha sido reconocida como una de las artistas vivas más importantes surgidas de Japón y una voz muy relevante en el arte de vanguardia. [131] [132]

Década de 1970

Instalación de Bruce Nauman con varias representaciones en vídeo
Gilbert y George en Londres, 2007

En la década de 1970, artistas que habían derivado hacia trabajos relacionados con el arte de la performance evolucionaron y se consolidaron como artistas que tienen la performance como disciplina principal, derivando en instalaciones creadas a través de la performance, la video performance o acciones colectivas, o en el contexto de un contexto sociohistórico y político.

Rendimiento del vídeo

A principios de los años 1970 se consolidó el uso del formato vídeo por parte de los artistas de performance. Algunas exposiciones de Joan Jonas y Vito Acconci estaban hechas íntegramente de vídeo, activadas por procesos performáticos previos. En esta década se publicaron diversos libros que hablaban sobre el uso de los medios de comunicación, vídeo y cine por parte de los artistas de performance, como Expanded Cinema , de Gene Youngblood. Uno de los principales artistas que utilizó el vídeo y la performance, con notorias instalaciones audiovisuales, es el artista surcoreano Nam June Paik , que a principios de los años 1960 ya había estado en el movimiento Fluxus hasta convertirse en artista mediático y evolucionar hacia las instalaciones audiovisuales por las que es conocido.

También hay que tener en cuenta el trabajo de Carolee Schneemann y Robert Whitman en los años 60 en relación con sus video-performances. Ambos fueron pioneros del arte de la performance, que a principios de los años setenta se convirtió en una forma de arte independiente. [133]

Joan Jonas comenzó a incluir vídeo en sus performances experimentales en 1972, mientras que Bruce Nauman escenificó [ aclaración necesaria ] sus actos para que se grabaran directamente en vídeo. [134] Nauman es un artista multimedia estadounidense, cuyas esculturas, vídeos, obra gráfica y performances han ayudado a diversificar y desarrollar la cultura a partir de la década de 1960. Sus inquietantes obras de arte enfatizaban la naturaleza conceptual del arte y el proceso de creación. [135] Su prioridad es la idea y el proceso creativo sobre el resultado. Su arte utiliza una increíble variedad de materiales y especialmente su propio cuerpo. [136] [137]

Gilbert y George son el artista italiano Gilbert Proesch y el artista inglés George Passmore, quienes han desarrollado su trabajo dentro del arte conceptual, la performance y el arte corporal. Fueron más conocidos por sus actos de esculturas en vivo. [138] [139] Una de sus primeras creaciones fue The Singing Sculpture , donde los artistas cantaron y bailaron "Underneath the Arches", una canción de la década de 1930. Desde entonces se han forjado una sólida reputación como esculturas en vivo, convirtiéndose en obras de arte, exhibidas frente a los espectadores a través de diversos intervalos de tiempo. Suelen aparecer vestidos de traje y corbata, adoptando diversas posturas que mantienen sin moverse, aunque a veces también se mueven y leen un texto, y ocasionalmente aparecen en ensamblajes o instalaciones artísticas. [140] Aparte de sus esculturas, Gilbert y George también han realizado obras pictóricas, collages y fotomontajes, donde se retratan a sí mismos junto a diversos objetos de su entorno inmediato, con referencias a la cultura urbana y un fuerte contenido; Abordaron temas como el sexo, la raza, la muerte y el VIH, la religión o la política, [141] criticando en muchas ocasiones al gobierno británico y al poder establecido. El trabajo más prolífico y ambicioso del grupo fue Jack Freak Pictures , donde tuvieron una presencia constante de los colores rojo, blanco y azul de la Union Jack. Gilbert y George han expuesto su obra en museos y galerías de todo el mundo, como el Stedelijk van Abbemuseum de Eindhoven (1980), la Hayward Gallery de Londres (1987) y la Tate Modern (2007). Han participado en la Bienal de Venecia. En 1986 ganaron el Premio Turner. [142]

Arte de resistencia

El arte de performance de resistencia profundiza en los temas del trance, el dolor, la soledad, la privación de la libertad, el aislamiento o el agotamiento. [143] Algunas de las obras, basadas en el paso de largos períodos de tiempo, también se conocen como performances de larga duración. [144] Uno de los artistas pioneros fue Chris Burden en California desde la década de 1970. [145] En una de sus obras más conocidas, Five days in a locker (1971) permaneció cinco días dentro de un locker de la escuela, en Shoot (1971) recibió un disparo con un arma de fuego, y habitó durante veintidós días una cama dentro de una galería de arte en Bed Piece (1972). [146] Otro ejemplo de artista de resistencia es Tehching Hsieh. Durante una performance creada en 1980-1981 ( Time Clock Piece ), donde Hsieh se tomó una foto de sí mismo junto al reloj de tiempo instalado en su estudio cada hora durante todo un año. Hsieh también es conocido por sus performances sobre la privación de la libertad; pasó un año entero confinado. [147] En La casa con vista al mar (2003), Marina Abramović vivió en silencio durante doce días sin comida. [148] Los nueve confinamientos o la privación de la libertad es una obra conceptual de resistencia de contenido crítico realizada en los años 2013 y 2016. Todas ellas tienen en común la privación ilegítima de la libertad.

La performance en un contexto político

A mediados de los años 1970, tras la Cortina de Hierro, en las principales ciudades de Europa del Este como Budapest , Cracovia , Belgrado, Zagreb , Novi Sad y otras, florecieron las artes escénicas de contenido más experimental. Frente al control político y social, surgieron diferentes artistas que hacían performances de contenido político. La serie de performances de Orshi Drozdik , titulada Mitología individual 1975-77 y la NudeModel 1976-77. Todas sus acciones eran críticas al discurso patriarcal en el arte y al programa de emancipación forzada y construido por el estado igualmente patriarcal. [149] Drozdik mostró un punto de vista pionero y feminista sobre ambos, convirtiéndose en una de las precursoras de este tipo de arte crítico en Europa del Este. [150] En la década de 1970, el arte de performance, debido a su fugacidad, [ aclaración necesaria ] tuvo una sólida presencia en las vanguardias de Europa del Este, especialmente en Polonia y Yugoslavia, donde surgieron decenas de artistas que exploraron el cuerpo conceptual y críticamente.

Celda donde Tehching Hsieh realizó su obra de arte de resistencia; la pieza ahora se encuentra en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York

El otro

Ulay y Marina Abramović , colectivo The Other en una de sus obras

A mediados de la década de 1976, Ulay y Marina Abramović fundaron el colectivo The Other en la ciudad de Ámsterdam . Cuando Abramović y Ulay [151] comenzaron su colaboración, los conceptos principales que exploraron fueron el ego y la identidad artística. Este fue el comienzo de una década de trabajo colaborativo. [152] Ambos artistas estaban interesados ​​​​en la tradición de su herencia cultural y el deseo del individuo por los rituales. [153] En consecuencia, [ aclaración necesaria ] formaron un colectivo llamado The Other . Se vestían y se comportaban como uno solo, y creaban una relación de absoluta confianza. Crearon una serie de obras en las que sus cuerpos creaban espacios adicionales para la interacción del público. En Relation in Space corrieron por la habitación, dos cuerpos como dos planetas, mezclando energías masculinas y femeninas en un tercer componente al que llamaron "ese yo". [154] Relation in Movement (1976) tenía a la pareja conduciendo su automóvil dentro del museo, haciendo 365 giros. Un líquido negro goteaba del coche formando una escultura, y cada ronda representaba un año. [155] Después de esto, crearon Breathing In/Breathing Out , donde ambos unieron sus labios e inspiraron el aire expirado por el otro hasta agotar todo el oxígeno. Exactamente 17 minutos después del inicio de la performance, ambos cayeron inconscientes, debido a que sus pulmones se llenaron de dióxido de carbono. Esta pieza exploró la idea de la capacidad de una persona para absorber la vida de otra, cambiándola y destruyéndola. En 1988, después de algunos años de una relación tensa, Abramović y Ulay decidieron hacer un viaje espiritual que pondría fin al colectivo. Caminaron a lo largo de la Gran Muralla China, comenzando en extremos opuestos y encontrándose a mitad de camino. Abramović concibió esta caminata en un sueño, y le dio lo que vio como un final apropiado y romántico para la relación llena de misticismo, energía y atracción. [156] Ulay comenzó en el desierto de Gobi y Abramović en el mar Amarillo. Cada uno de ellos caminó 2.500 kilómetros, se encontraron en el medio y se despidieron.

Artistas principales

En 1973, Laurie Anderson interpretó Duets on Ice en las calles de Nueva York. Marina Abramović , en la performance Rhythm 10 , incluyó conceptualmente la violación de un cuerpo. [157] Treinta años después, el tema de la violación, la vergüenza y la explotación sexual sería reimaginado en las obras de artistas contemporáneos como Clifford Owens , [158] Gillian Walsh , Pat Oleszko y Rebecca Patek, entre otros. [159] Nuevos artistas con actos radicales se consolidaron como los principales precursores de la performance, como Chris Burden , con la obra Shoot de 1971 , donde un asistente le disparó en el brazo desde una distancia de cinco metros, y Vito Acconci el mismo año con Seedbed . La obra Eye Body (1963) de Carolee Schneemann en 1963, ya había sido considerada un prototipo de arte de performance. En 1975, Schneemann recurrió a innovadores actos en solitario como Interior Scroll , que mostraban el cuerpo femenino como medio artístico.

Una de las principales artistas fue Gina Pane , [160] artista francesa de origen italiano. Estudió en la École nationale supérieure des Beaux-Arts de París desde 1960 hasta 1965 [161] y fue miembro del movimiento de performance art en Francia en los años 1970, llamado "Art Corporel". [162] Paralelamente a su arte, Pane enseñó en la École des Beaux-Arts de Mans desde 1975 hasta 1990 y dirigió un taller dedicado a la performance art en el Centro Pompidou desde 1978 hasta 1979. [162] Una de sus obras más conocidas es The Conditioning (1973), en la que estaba acostada sobre un colchón de metal sobre una zona de velas encendidas. The Conditioning fue creada como un homenaje a Marina Abramović , parte de su Seven Easy Pieces (2005) en el Solomon R. Guggenheim Museum de la ciudad de Nueva York en 2005. Gran parte de sus obras están protagonizadas por el dolor autoinfligido, lo que la separa de la mayoría de las otras mujeres artistas de la década de 1970. A través de la violencia de cortarse la piel con navajas o apagar fuegos con sus manos y pies desnudos, Pane tiene la intención de incitar una experiencia real en el visitante, que se sentiría conmovido por su incomodidad. [160] La naturaleza impactante de estas primeras piezas de performance o acciones, como ella prefería llamarlas, eclipsaron muchas veces su prolífico trabajo fotográfico y escultórico. No obstante, el cuerpo fue la principal preocupación en el trabajo de Panes, ya sea literal o conceptualmente.


Década de 1980

La técnica del arte de performance

Hasta los años 1980, el arte de la performance había desmitificado el virtuosismo, siendo esta una de sus características clave. Sin embargo, a partir de los años 1980 comenzó a adoptar cierta brillantez técnica. [163] En referencia a la obra Presencia y resistencia [164] de Philip Auslander, la crítica de danza Sally Banes escribe: "... a finales de los años 1980, el arte de la performance se había vuelto tan conocido que ya no necesitaba ser definido; la cultura de masas, especialmente la televisión, había llegado a proporcionar tanto estructura como contenido para gran parte del arte de la performance; y varios artistas de performance, incluidos Laurie Anderson, Spalding Gray, Eric Bogosian, Willem Dafoe y Ann Magnuson, se habían convertido de hecho en artistas de transición en el entretenimiento convencional". [165] En esta década se definieron los parámetros y tecnicismos construidos para purificar y perfeccionar el arte de la performance.

La crítica y experta en interpretación RoseLee Goldberg durante un simposio en Moscú
Exposición de Tehching Hsieh en el Museo de Arte Moderno de Nueva York , donde el artista realizó un autorretrato diario

Crítica e investigación del arte de performance

A pesar de que muchas performances se llevan a cabo en el marco de un pequeño grupo del mundo del arte, Roselee Goldberg señala en Performance Art: From Futurism to the Present que "la performance ha sido una forma de apelar directamente a un público amplio, así como de escandalizar a las audiencias para que reevalúen sus propias nociones del arte y su relación con la cultura. Por el contrario, el interés público en el medio, especialmente en la década de 1980, surge de un aparente deseo de ese público de acceder al mundo del arte, de ser espectador de su ritual y su comunidad distintiva, y de sorprenderse con las presentaciones inesperadas, siempre poco ortodoxas, que idean los artistas". En esta década surgieron publicaciones y recopilaciones sobre el arte de la performance y sus artistas más conocidos.

El arte de performance desde un contexto político

En la década de 1980, el contexto político jugó un papel importante en el desarrollo artístico y especialmente en la performance, ya que casi todas las obras creadas con un discurso crítico y político se enmarcaban en esta disciplina. Hasta la decadencia del bloque europeo del Este a fines de la década de 1980, el arte de performance había sido activamente rechazado por la mayoría de los gobiernos comunistas. Con la excepción de Polonia y Yugoslavia, el arte de performance estaba más o menos prohibido en países donde se temía cualquier evento público independiente. En la RDA, Checoslovaquia, Hungría y Letonia ocurría en departamentos, en reuniones aparentemente espontáneas en estudios de artistas, en entornos controlados por iglesias o se cubría como otra actividad, como una sesión de fotos. Aislado del contexto conceptual occidental, en diferentes entornos podía ser como una protesta lúdica o un comentario amargo, utilizando metáforas subversivas para expresar disenso con la situación política. [166] Entre las obras de arte de performance de contenido político más notables en esta época se encuentran las de Tehching Hsieh entre julio de 1983 y julio de 1984, Art/Life: One Year Performance (Rope Piece). [167]

Poesía escénica

En 1982, los términos "poesía" y "performance" se utilizaron por primera vez juntos. La poesía de performance apareció para distinguir las interpretaciones vocales basadas en texto del arte escénico, especialmente el trabajo de los artistas escénicos [ aclaración necesaria ] y musicales, como Laurie Anderson, que trabajaba con música en ese momento. Los poetas de performance dependían más de la expresión retórica y filosófica en su poética que los artistas de performance, que surgieron de los géneros de las artes visuales de la pintura y la escultura. Muchos artistas desde John Cage fusionan la performance con una base poética.

Arte de performance feminista

Retrato de Lynda Benglis , 1974
Retrato de Pina Bausch , 1985

Desde 1973 el Taller Estudio Feminista en el Edificio de la Mujer de Los Ángeles tuvo incidencia en la ola de actos feministas, pero hasta 1980 no se fusionaron completamente. La conjunción entre feminismo y performance progresó a lo largo de la última década. En las dos primeras décadas del desarrollo del performance, obras que no habían sido concebidas como feministas ahora son vistas como tales. [ aclaración necesaria ]

Sin embargo, no fue hasta 1980 que los artistas se autodefinieron como feministas. Destacaron los grupos de artistas en los que las mujeres fueron influenciadas por el movimiento estudiantil de 1968, así como por el movimiento feminista. [168] Esta conexión ha sido tratada en la investigación de la historia del arte contemporáneo. Algunas de las mujeres cuyo aporte innovador en representaciones y espectáculos fue más relevante fueron Pina Bausch y las Guerrilla Girls que surgieron en 1985 en la ciudad de Nueva York, [169] colectivo artístico anónimo feminista y antirracista. [170] [171] [172] [173] Eligieron ese nombre porque utilizaron tácticas de guerrilla en su activismo [170] para denunciar la discriminación contra las mujeres en el arte a través del arte político y de performance. [174] [175] [176] [177] Su primera performance fue colocar carteles y hacer apariciones públicas en museos y galerías de Nueva York, para criticar el hecho de que algunos grupos de personas fueran discriminados por su género o raza. [178] Todo esto se hizo de manera anónima; en todas estas apariciones se cubrían el rostro con máscaras de gorila (esto se debía a la pronunciación similar de las palabras "gorila" y "guerrilla"). Usaban como apodos los nombres de artistas mujeres que habían muerto. [179] Desde la década de 1970 hasta la de 1980, entre las obras que desafiaron al sistema y sus estrategias habituales de representación, las principales tienen como protagonistas al cuerpo de la mujer, como las obras de Ana Mendieta en la ciudad de Nueva York donde su cuerpo es ultrajado y maltratado, o las representaciones artísticas de Louise Bourgeois con un discurso más bien minimalista que surgen a finales de los años setenta y ochenta. Mención especial merecen las obras creadas con corporeidad femenina y feminista [ aclaración necesaria ] como Lynda Benglis y sus acciones performativas fálicas, que reconstruyeron la imagen femenina para convertirla en algo más que un fetiche. A través del arte de la performance feminista el cuerpo se convierte en un espacio para desarrollar estos nuevos discursos y significados. La artista Eleanor Antin , creadora en los años 1970 y 1980, trabajó los temas de género, raza y clase. Cindy Sherman , en sus primeras obras en los años setenta y ya en su madurez artística en los años ochenta, continúa su línea crítica de derrocar el yo impuesto, a través de su uso del cuerpo como objeto de privilegio.

Exposición de Cindy Sherman en Estados Unidos

Cindy Sherman es una fotógrafa y artista estadounidense. Es una de las artistas de posguerra más representativas y expuso más de tres décadas de su trabajo en el MoMA . Aunque aparece en la mayoría de sus fotografías performativas, ella no las considera autorretratos. Sherman se utiliza a sí misma como vehículo para representar una gran variedad de temas del mundo contemporáneo, como el papel que desempeñan las mujeres en nuestra sociedad y la forma en que son representadas en los medios de comunicación, así como la naturaleza de la creación artística. En 2020 fue galardonada con el premio Wolf en artes . [180]

Judy Chicago es una artista y pionera del arte feminista y el arte escénico en los Estados Unidos. Chicago es conocida por sus grandes piezas de instalación de arte colaborativo sobre imágenes de nacimiento y creación, que examinan el papel de las mujeres en la historia y la cultura. En la década de 1970, Chicago fundó el primer programa de arte feminista en los Estados Unidos. El trabajo de Chicago incorpora una variedad de habilidades artísticas como la costura, en contraste con habilidades que requerían mucha mano de obra, como la soldadura y la pirotecnia. La obra más conocida de Chicago es The Dinner Party , que se instaló de forma permanente en el Centro de Arte Feminista Elizabeth A. Sackler en el Museo de Brooklyn . The Dinner Party celebró los logros de las mujeres a lo largo de la historia y es ampliamente considerada como la primera obra de arte feminista épica. Otros proyectos notables incluyen International Honor Quilt , The Birth Project, [181] Powerplay, [182] y The Holocaust Project. [183]

Expansión a América Latina

En esta década el arte de performance se difundió hasta llegar a América Latina a través de los talleres y programas que impartían universidades e instituciones académicas. Se desarrolló principalmente en México, Colombia —con artistas como María Teresa Hincapié— , en Brasil y en Argentina. [184]

Mujeres interactuando con la obra Escuchando los sonidos de la muerte de Teresa Margolles en el Museo de la Memoria y la Tolerancia de la Ciudad de México

Ana Mendieta fue una artista conceptual y de performance nacida en Cuba y criada en Estados Unidos. Es conocida principalmente por sus obras de arte y piezas de performance en el ámbito del land art. El trabajo de Mendieta era conocido principalmente en el entorno de la crítica de arte feminista. Años después de su muerte, especialmente desde la retrospectiva del Whitney Museum of American Art en 2004 [185] y la retrospectiva en la Haywart Gallery de Londres en 2013 [186], se la considera pionera del performance art y otras prácticas relacionadas con el body art y el land art, la escultura y la fotografía. [187] Ella misma describió su propio trabajo como earth-body art . [188] [189]

Tania Bruguera es una artista cubana especializada en performance y arte político. Su obra consiste principalmente en su interpretación de temas políticos y sociales. [190] Ha desarrollado conceptos como "arte de la conducta" para definir sus prácticas artísticas con un enfoque en los límites del lenguaje y el cuerpo frente a la reacción y el comportamiento de los espectadores. También se le ocurrió el "arte útil", que debe transformar ciertos aspectos políticos y legales de la sociedad. El trabajo de Bruguera gira en torno a temas de poder y control, y una gran parte de su trabajo cuestiona el estado actual de su país natal, Cuba. En 2002 creó la Cátedra Arte de Conducta en La Habana. [191] [192] [193]

La argentina Marta Minujín durante una pieza de performance

Regina José Galindo es una artista guatemalteca especializada en performance. Su obra se caracteriza por su explícito contenido político y crítico, utilizando su propio cuerpo como herramienta de confrontación y transformación social. [194] Su trayectoria artística ha estado marcada por la Guerra Civil guatemalteca que se desarrolló de 1960 a 1996, que desencadenó un genocidio de más de 200 mil personas, muchas de ellas indígenas, campesinos, mujeres y niños. [184] Con su obra, Galindo denuncia la violencia, el sexismo (uno de sus temas principales es el feminicidio), los estándares de belleza occidentales, la represión de los estamentos y el abuso de poder, especialmente en el contexto de su país, aunque su lenguaje transgrede fronteras. Desde sus inicios sólo utiliza su cuerpo como medio, el cual en ocasiones lleva a situaciones extremas (como en Himenoplastia (2004) donde se somete a una reconstrucción de himen, obra ganadora del Lyon de Oro en la Bienal de Venecia ), para luego contar con voluntarios o personas contratadas que interactúen con ella, de modo que pierde el control sobre la acción. [195]

Década de 1990

Performance en el Pabellón Rumano de la Bienal de Venecia
Exposición del artista chino Tehching Hsieh con documentación de sus primeras obras de performance

La década de 1990 fue un período de ausencia para la performance clásica europea, por lo que los artistas de performance mantuvieron un perfil bajo. Sin embargo, Europa del Este vivió un auge. Por otro lado, la performance latinoamericana siguió en auge, así como la performance feminista. También hubo un auge de esta disciplina en los países asiáticos, cuya motivación surgió de la danza Butō en la década de 1950, pero en este período se profesionalizaron y surgieron nuevos artistas chinos, obteniendo un gran reconocimiento. También hubo una profesionalización general en el aumento de las exposiciones dedicadas al arte de la performance, en la inauguración de la Bienal de Arte de Venecia al arte de la performance, donde varios artistas de esta disciplina han ganado el León de Oro, entre ellos Anne Imhof , Regina José Galindo o Santiago Sierra .

Museo y centro especializado en artes escénicas en la Universidad de Taitung

Actuación con contexto político

Mientras se disolvía el bloque soviético , comenzaron a difundirse algunas piezas de performance prohibidas. Jóvenes artistas del antiguo bloque del Este, incluida Rusia, se dedicaron al arte escénico. Las artes escénicas surgieron en la misma época en Cuba, el Caribe y China. "En estos contextos, el arte escénico se convirtió en una nueva voz crítica con una fuerza social similar a la de Europa occidental, Estados Unidos y Sudamérica en los años sesenta y principios de los setenta. Es necesario subrayar que el auge del arte escénico en la década de 1990 en Europa del Este, China, Sudáfrica, Cuba y otros lugares no debe considerarse secundario o una imitación de Occidente". [196]

Profesionalización del arte escénico

En el mundo occidental, en la década de 1990, el arte de performance se unió a la cultura dominante. Diversas obras de arte de performance, en vivo, fotografiadas o mediante documentación, comenzaron a formar parte de galerías y museos que comenzaron a entender el arte de performance como una disciplina artística. [197] Sin embargo, no fue hasta la década siguiente que se produjo una institucionalización importante, cuando todos los museos comenzaron a incorporar piezas de arte de performance en sus colecciones y a dedicar grandes exposiciones y retrospectivas, museos como la Tate Modern en Londres, el MoMA en la ciudad de Nueva York o el Centro Pompidou en París. A partir de la década de 1990, muchos más artistas de performance fueron invitados a bienales importantes como la Bienal de Venecia , la Bienal de Sao Paulo y la Bienal de Lyon .

Rendimiento en China

A finales de los años 1990, el arte contemporáneo chino y el arte escénico recibieron un gran reconocimiento internacional, ya que 19 artistas chinos fueron invitados a la Bienal de Venecia. [198] [199] El arte escénico en China y su historia ha estado creciendo desde los años 1970 debido al interés entre el arte, el proceso y la tradición en la cultura china, pero ganó reconocimiento a partir de los años 1990. [200] [196] En China, el arte escénico es parte del programa de educación de bellas artes y se está volviendo cada vez más popular. [200] [201] A principios de los años 1990, el arte escénico chino ya era aclamado en la escena artística internacional. [202] [200] [203]

Desde los años 2000

Actuación en nuevos medios

Arte de performance en nuevos medios, 2009

A finales de la década de 1990 y a principios de la década de 2000, varios artistas incorporaron tecnologías como la World Wide Web, el video digital, las cámaras web y los medios de transmisión en tiempo real en sus obras de arte de performance. [204] Artistas como Coco Fusco , Shu Lea Cheang y Prema Murthy produjeron arte de performance que llamó la atención sobre el papel del género, la raza, el colonialismo y el cuerpo en relación con Internet. [205] Otros artistas, como Critical Art Ensemble , Electronic Disturbance Theater y Yes Men , utilizaron tecnologías digitales asociadas con el hacktivismo y el intervencionismo para plantear cuestiones políticas relacionadas con las nuevas formas de capitalismo y consumismo. [206] [207]

En la segunda mitad de la década, comenzaron a surgir formas de arte escénico asistidas por computadora. [208] Muchas de estas obras llevaron al desarrollo del arte algorítmico , el arte generativo y el arte robótico , en el que la propia computadora, o un robot controlado por computadora, se convierte en el artista. [209]

Coco Fusco is an interdisciplinary Cuban-American artist, writer and curator who lives and works in the United States. Her artistic career began in 1988. In her work, she explores topics such as identity, race, power and gender through performance. She also makes videos, interactive installations and critical writing.[210][22]

Radical performance

Petr Pavlensky cutting his own ear in a political action in the Red Square of Moscow
Protest for the liberation of Pussy Riot
Pussy Riot during a performance with Tania Bruguera

During the 2000s and 2010s, artists such as Pussy Riot, Tania Bruguera, and Petr Pavlensky have been judged for diverse artistic actions.[211]

On February 21, 2012, as a part of their protest against the re-election of Vladímir Putin, various women of the artistic collective Pussy Riot entered the Cathedral of Christ the Saviour of Moscow of the Russian Orthodox Church. They made the sign of the cross, bowed before the shrine, and started to interpret a performance compound by a song and a dance under the motto "Virgin Mary, put Putin Away". On March 3, they were detained.[212] On March 3, 2012, Maria Alyokhina and Nadezhda Tolokonnikova,[213][214] Pussy Riot members, were arrested by the Russian authorities and accused of vandalism. At first, they both denied being members of the group and started a hunger strike for being incarcerated and taken apart from their children until the trials began in April.[215] On March 16 another woman, Yekaterina Samutsévitch, who had been previously interrogated as a witness, was arrested and accused as well.[citation needed] On July 5, formal charges against the group and a 2800-page accusation were filed.[216] That same day they were notified that they had until July 9 to prepare their defense. In reply, they announced a hunger strike, pleading that two days was an inappropriate time frame to prepare their defense.[217] On July 21, the court extended their preventive prison to last six more months.[218] The three detained members were recognized as political prisoners by the Union of Solidarity with Political Prisoners.[219] Amnesty International considers them to be prisoners of conscience for "the severity of the response of the Russian authorities".[220]

The artist Abel Azcona during The Fathers at museum of Madrid, 2018

Since 2012, artist Abel Azcona has been prosecuted for some of his works. The demand that gained the most repercussion[clarification needed] was the one carried out by the Archbishopric of Pamplona and Tudela,[221] in representation of the Catholic Church.[222] The Church demanded Azcona for desecration and blasphemy crimes, hate crime and attack against the religious freedom and feelings for his work Amen or The Pederasty.[223][224] In 2016, Azcona was denounced for extolling terrorism[225][226] for his exhibition Natura Morta,[227] in which the artist recreated situations of violence, historical memory, terrorism or war conflicts through performance and hyperrealistic sculptures and installations.[228]

In December 2014 Tania Bruguera was detained in La Habana to prevent her from carrying out new reivindicative[clarification needed] works. Her performance art pieces have earned her harsh critiques, and she has been accused of promoting resistance and public disturbances.[229][230] In December 2015 and January 2016, Bruguera was detained for organizing a public performance in the plaza de la Revolución of La Habana. She was detained along with other Cuban artists, activists and reporters who took part in the campaign Yo También Exijo, which was created after the declarations of Raúl Castro and Barack Obama in favor of restoring their diplomatic relationship. During the performance El Susurro de Tatlin #6 she set microphones and talkers[clarification needed] in the Plaza de la Revolución so the Cubans could express their feelings regarding the new political climate. The event had great repercussion in international media, including a presentation of El Susurro de Tatlin #6 in Times Square, and an action in which various artists and intellectuals expressed themselves in favour of the liberation of Bruguera by sending an open letter to Raúl Castro signed by thousands of people around the world asking for the return of her passport and claiming criminal injustice, as she only gave a microphone to the people so they could give their opinion.[231][232][233][234][235]

In November 2015 and October 2017 Petr Pavlensky was arrested for carrying out a radical performance art piece in which he set on fire the entry of the Lubyanka Building, headquarters of the Federal Security Service of Russia, and a branch office of the Bank of France.[236] On both occasions he sprayed the main entrance with gasoline; in the second performance he sprayed the inside as well, and ignited it with a lighter. The doors of the building were partially burnt. Both times Pavlenski was arrested without resistance and accused of debauchery. A few hours after the actions, several political and artistic reivindicative videos appeared on the internet.[237]

Institutionalization of performance art / performance collecting processes

Marina Abramović performing The Artist Is Present, MoMA, Nueva York, 2010

Since the 2000s, big museums, institutions and collections have supported performance art. Since January 2003, Tate Modern in London has had a curated programme of live art and performance.[238] With exhibitions by artists such as Tania Bruguera or Anne Imhof.[239] In 2012 The Tanks at Tate Modern were opened: the first dedicated spaces for performance, film and installation in a major modern and contemporary art museum.

The Museum of Modern Art held a major retrospective and performance recreation of Marina Abramović's work, the biggest exhibition of performance art in MoMA's history, from March 14 to 31, 2010.[240][241] The exhibition consisted of more than twenty pieces by the artist, most of them from the years 1960–1980. Many of them were re-activated by other young artists of multiple nationalities selected for the show.[242] In parallel to the exhibition, Abramovic performed The Artist is Present, a 726-hour and 30-minute static, silent piece, in which she sat immobile in the museum's atrium, while spectators were invited to take turns sitting opposite her.[243] The work is an updated reproduction of one of the pieces from 1970, shown in the exhibition, where Abramovic stayed for full days next to Ulay, who was her sentimental companion. The performance attracted celebrities such as Björk, Orlando Bloom and James Franco[244] who participated and received media coverage.[245]

Against the background of the institutionalisation of performance, the Bruxelles-based initiative A Performance Affair[246] and the London-based format Performance Exchange[247] inquire about the collectability of performance works. With The Non-fungible Body?, the Austrian museum and culture centre OÖLKG/OK reflects upon recent developments in institutionalizing performance through a discursive festival format that was presented for the first time in June 2022.

Collective reivindication performance art

A Rapist in Your Path in the main street of Mexico City

In 2014 the performance art piece Carry That Weight is created, also known as "the mattress performance". The artist behind this piece is Emma Sulkowicz who, during her end of degree thesis in visual arts in the Columbia University in the city of New York City. In September 2014, Sulkowicz's piece began, as she started carrying her own mattress around the Columbia University campus.[248] This work was created by the artist with the goal of denouncing her rape in that same mattress years before, in her own dormitory, which she reported and was not heard by the university or the justice,[249] so she decided to carry the mattress with her for the entire semester, without leaving it at any moment, until her graduation ceremony in May 2015. The piece generated great controversy, but was supported by a bunch of her companions and activists who joined Sulkowicz multiple times when carrying the mattress, making the work an international revindication. Art critic Jerry Saltz considered the artwork to be one of the most important of the year 2014. [250]

In 2019 the collective performance art piece A Rapist in Your Path was created by a feminist group from Valparaíso, Chile named Lastesis, which consisted of a demonstration against the women's rights violations in the context of the 2019–2020 Chilean protests.[251][252][253] It was first performed in front of the Second Police Station of the Carabineros de Chile in Valparaíso on November 18, 2019.[254] A second performance done by 2000 Chilean women on November 25, 2019, as a part of the International Day for the Elimination of Violence against Women, was filmed and became viral on social media.[255] Its reach became global[256][257] after feminist movements in dozens of countries adopted and translated the performance for their own protests and demands for the cessation and punishment of femicide and sexual violence, amongst others.[258]

See also

References

  1. ^ a b "Performance Art". Tate Modern. Retrieved May 20, 2020.
  2. ^ "Performance Art Movement Overview". The Art Story. Retrieved May 12, 2020.
  3. ^ "Media & Performance". Moma Museo of Modern Art. Retrieved May 20, 2020.
  4. ^ Taylor y Fuentes, Diana y Macela (2011). "Estudios avanzados de performance" (PDF). Fondo de Cultura Económica. Archived from the original (PDF) on February 14, 2019. Retrieved February 8, 2019.
  5. ^ Franco Peplo, Fernando (2014). "El concepto de performance según Erving Goffman y Judith Butler" (PDF). Colección Documentos de trabajo. Editorial CEA. Año1. Número 3. Retrieved February 8, 2019.
  6. ^ "Etimología de performance". Etimologías de Chile. 2019. Retrieved May 20, 2020.
  7. ^ Perreault, John (1982). "Marjorie Strider: An Overview". In Van Wagner, Judith K. (ed.). Marjorie Strider: 10 Years, 1970-1980. Myers Fine Art Gallery. pp. 11–15.
  8. ^ Carreño Rio, Rodrigo. "Carolee Schneemann, Pionera y Referente". Le Miau Noir. Retrieved June 8, 2020.
  9. ^ "Marina Abramovic, pionera del performance". The Vault. April 8, 2018. Retrieved June 8, 2020.
  10. ^ "Ana Mendieta, la pionera cubana de la performance, está en Madrid". Diario de Cuba. February 14, 2020. Retrieved June 8, 2020.
  11. ^ Calvo, Irene (May 14, 2015). "Chris Burden, el body art y la performance de los 70: referentes actuales". Ah Magazine. Retrieved June 8, 2020.
  12. ^ Davis, Ben (April 28, 2017). "Vito Acconci, Transgressive Progenitor of Performance Art, Dies at 77". London Arte Week. Retrieved June 30, 2020.
  13. ^ "The Top 10 Living Artists of 2015". Artsy. 2015. Retrieved June 30, 2020.
  14. ^ "Abel Azcona, mejor artista de performance". Hoyu es arte. February 22, 2016. Retrieved June 30, 2020.
  15. ^ Toledo, Manuel (June 10, 2005). "Guatemalteca gana Leon de Oro". BBC Mundo. Retrieved November 28, 2022.
  16. ^ E. Cué, Carlos (February 17, 2017). "Marta Minujín "Desde los años sesenta no se ha hecho nada nuevo en arte"". El Pais. Retrieved June 30, 2020.
  17. ^ Fischer-Lichte, Erika. The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. New York and London 2008, Routledge. ISBN 978-0415458566.
  18. ^ Moller, Helen; Jacobs, Max; Orchestral Society of New York (March 20, 1918). Helen Moller and Her Pupils. Carnegie Hall Archives. Complete program collections.carnegiehall.org/C.aspx?VP3=pdfviewer&rid=2RRM1TZL9KAZ collections.carnegiehall.org/a2c80a53-b8fa-4327-b8cf-bbde0cc95651
  19. ^
    • "Helen Moller and Dancers Appear". The New York Times. December 27, 1918. Retrieved July 19, 2024.
    • https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1918/12/27/97056760.html
  20. ^ Moller, Helen; Dunham, Curtis (1918). Dancing with Helen Moller; her own statement of her philosophy and practice and teaching formed upon the classic Greek model, and adapted to meet the aesthetic and hygienic needs of to-day, with forty-three full page art plates;. New York and London: John Lane Company. Retrieved July 19, 2024 – via archive.org.
  21. ^ "Helen Moller". Musical Courier. No. V79. New York: Musical Courier Company. 1919. Retrieved July 19, 2024.
  22. ^ a b c Carlson, Marvin (1998) [1996]. Performance: A Critical Introduction. London and New York: Routledge. pp. 2, 103–105. ISBN 0-415-13703-9.
  23. ^ Parr, Adrian (2005). "Becoming + Performance Art". In Adrian Parr (ed.). The Deleuze Dictionary. Edinburgh University Press. pp. 25, 2. ISBN 0748618996. Retrieved October 26, 2010.
  24. ^ "Performanceras y dadaístas". Con la a. 2020. Retrieved May 23, 2020.
  25. ^ Rojas, Diego (May 20, 2017). "La performance, esa forma radical y perturbadora del arte contemporáneo". Infobae. Retrieved May 23, 2020.
  26. ^ Sooke, Alastair (July 20, 2016). "Cabaret Voltaire: A night out at history's wildest nightclub". BBC Culture.
  27. ^ Tourismus, Schweiz. "Cabaret Voltaire". Suiza Turismo (in Spanish). Retrieved November 16, 2022.
  28. ^ Sooke, Alastair. "Cabaret Voltaire: A night out at history's wildest nightclub". Retrieved March 4, 2018.
  29. ^ World War I and Dada, Museum of Modern Art (MoMA).
  30. ^ a b Lomelí, Natalia (December 23, 2015). "Cabaret Voltaire: El inicio del dadaísmo". Cultura Colectiva. Retrieved May 23, 2020.
  31. ^ a b De Micheli, Mario: Le Avanguardie artistiche del Novecento, 1959.
  32. ^ Albright, Daniel: Modernism and music: an anthology of sources. University of Chicago Press, 2004. ISBN 0-226-01266-2.
  33. ^ Elger, Dietmar: Dadaísmo. Alemania: Taschen, 2004. ISBN 3-8228-2946-3.
  34. ^ a b "El Futurismo". CCapitalia. July 14, 2005. Retrieved June 5, 2020.
  35. ^ Lajo Pérez, Rosina (1990). Léxico de arte. Madrid – España: Akal. p. 87. ISBN 978-84-460-0924-5.
  36. ^ Bróccoli, Betina (June 29, 2009). "El futurismo: a cien años de la estética de la velocidad". Argentina Investiga. Retrieved June 5, 2020.
  37. ^ Essers, V., "La modernidad clásica. La pintura durante la primera mitad del siglo XX", en Los maestros de la pintura occidental, volumen II, Taschen, 2005. ISBN 3-8228-4744-5, pág. 555
  38. ^ Esaak, Shelley (July 3, 2019). "Performance Art 1960s-Present". Thought CO. Retrieved June 7, 2020.
  39. ^ Casadeval, Gema (September 1, 1997). "Unesco declara la Bauhaus Patrimonio de la Humanidad". El Mundo. Retrieved June 7, 2020.
  40. ^ a b "Action Painting Technique: Definition, Characteristics". Retrieved May 26, 2020.
  41. ^ "Jackson Pollock, el artista de acción". Totenart. 2019. Retrieved May 20, 2020.
  42. ^ Rosenberg, Harold. "The American Action Painters". Retrieved May 26, 2020.
  43. ^ "Action Painting Artsy". Retrieved May 26, 2020.
  44. ^ "Pierre Restany, 'Modern Magic at the Tate', Studio International, June 1968". Tate Modern. June 1968. Retrieved May 20, 2020.
  45. ^ Hannah Weitemeier (de), Yves Klein, 1928–1962: Internacional Klein Blue (Cologne, Lisbon, Paris: Taschen, 2001), 8. ISBN 3-8228-5842-0.
  46. ^ Gilbert Perlein & Bruno Corà (eds) & al., Yves Klein: Long Live the Immaterial! ("An anthological retrospective", catalog of an exhibition held in 2000), New York: Delano Greenidge, 2000, ISBN 978-0-929445-08-3, p. 226
  47. ^ Oybin, Marina (January 31, 2016). "La revolución del color: tras las huellas de Yves Klein". La Nación. Retrieved May 20, 2020.
  48. ^ "Un salto al vacío. Yves Klein y el nuevo arte del Siglo XX". Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Retrieved May 20, 2020.
  49. ^ Selfridges, Camilla (October 23, 2017). "Movimientos Del Arte (Tras Yves Klein)". Crisol Hoy. Retrieved May 20, 2020.
  50. ^ a b "Everything Is Illuminated". NYMag.com. September 23, 2004.
  51. ^ Barnes, Rachel (2001). The 20th-Century art book (Reprinted. ed.). London: Phaidon Press. ISBN 0714835420.
  52. ^ "A Visual Essay on Gutai". Flash Art. Vol. 45, no. 287. Flash Art International. 2012. p. 111. ISSN 0394-1493.
  53. ^ López, Ianko (November 3, 2017). "Land Art: el arte de los misterios de la tierra". AD Magazine. Retrieved May 22, 2020.
  54. ^ "Earth Art o la naturaleza en el museo". www.elcultural.com. November 13, 2009. Retrieved June 5, 2020.
  55. ^ National Gallery of Art. "Los Angeles to New York: Dwan Gallery, 1959–1971". Retrieved June 5, 2020.
  56. ^ "La evolución de la performance desde los 60/70". Universidad de Salamanca. May 4, 2011. Retrieved June 5, 2020.
  57. ^ Lapidario, Josep. "Pintura, sangre, sexo y muerte: en las tripas del accionismo vienés". JotDown. Retrieved May 27, 2020.
  58. ^ "Accionismo Vienés" (PDF). Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Retrieved May 27, 2020.
  59. ^ "Accionismo vienés o el lenguaje brutal del cuerpo". Medium. July 18, 2016. Retrieved June 5, 2020.
  60. ^ Ramis, Mariano (April 21, 1965). "Accionismo Vienés". IDIS. Retrieved June 5, 2020.
  61. ^ "Andy Warhol Films". www.warholstars.org.
  62. ^ "From the research laboratories of Andy Warhol comes this issue of Aspen Magazine". Evergreen Review. April 1967.
  63. ^ Joseph, Branden W. (Summer 2002). "'My Mind Split Open': Andy Warhol's Exploding Plastic Inevitable". Grey Room. 8: 80–107. doi:10.1162/15263810260201616. S2CID 57560227.
  64. ^ Osterweil, Ara; Blaetz, Robin (2007). Women's Experimental Cinema: Critical Frameworks. Duke University Press. p. 143. ISBN 9780822340447.
  65. ^ Martin Torgoff, Martin (2004). Can't Find My Way Home: America in the Great Stoned Age, 1945-2000. Nueva York: Simon & Schuster. p. 156. ISBN 0-7432-3010-8.
  66. ^ Beck, J., El Living Theatre, Madrid, Fundamentos, 1974, pag. 255
  67. ^ Beck, J., El Living Theatre, Madrid, Fundamentos, 1974, pag.102
  68. ^ Simposio Happening, Fluxus y otros comportamientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX. Cáceres, 1999, Editorial Regional de Extremadura, ISBN 84-7671-607-9.
  69. ^ Fluxus at 50. Stefan Fricke, Alexander Klar, Sarah Maske, Kerber Verlag, 2012, ISBN 978-3-86678-700-1.
  70. ^ Dick Higgins on Fluxus, interviewed 1986.
  71. ^ Amongst the earliest pieces that would later be published by Fluxus were Brecht's event scores, the earliest of which dated from around 1958/9, and works such as Valoche, which had originally been exhibited in Brecht's solo show 'Toward's Events' at 1959.
  72. ^ "Fluxus". Masdearte.com. Retrieved June 8, 2020.
  73. ^ Pritchett, Kuhn & Garrett 2012, p. "He has had a greater impact on music in the 20th century than any other American composer.".
  74. ^ Kozinn, Allan (August 13, 1992). "John Cage, 79, a Minimalist Enchanted With Sound, Dies". The New York Times. Retrieved July 21, 2007. John Cage, the prolific and influential composer whose Minimalist works have long been a driving force in the world of music, dance and art, died yesterday at St. Vincent's Hospital in Manhattan. He was 79 years old and lived in Manhattan.
  75. ^ Leonard, George J. (1995). Into the Light of Things: The Art of the Commonplace from Wordsworth to John Cage. University of Chicago Press. p. 120 ("... when Harvard University Press called him, in a 1990 book advertisement, "without a doubt the most influential composer of the last half-century," amazingly, that was too modest."). ISBN 978-0-226-47253-9.
  76. ^ Greene, David Mason (2007). Greene's Biographical Encyclopedia of Composers. Reproducing Piano Roll Fnd. p. 1407 ("... John Cage is probably the most influential... of all American composers to date."). ISBN 978-0-385-14278-6.
  77. ^ Perloff, Junkerman, 1994, 93.
  78. ^ Bernstein, Hatch, 2001, 43–45.
  79. ^ Bloch, Mark (July 2023). "A New Book and a Museum Show for Sari Dienes". Whitehot Magazine. Retrieved September 8, 2023.
  80. ^ Gottlieb, Baruch (2010). "Los signos vitales del arte procesual". Laboral Centro de Arte. Retrieved May 17, 2020.
  81. ^ "Process Art". Tate Modern. Retrieved June 10, 2020.
  82. ^ "Process Art". Guggenheim. Retrieved June 10, 2020.
  83. ^ Noah Wardrip-Fruin and Nick Montfort, eds., The New Media Reader (Cambridge: The MIT Press, 2003): p. 83. ISBN 0-262-23227-8.
  84. ^ Montfort, Nick, and Noah Wardrip-Fruin. The New Media Reader. Cambridge, Massachusetts [u.a.: MIT, 2003]. Print.
  85. ^ Patrice Pavis, "Diccionario del teatro", p. 232
  86. ^ Profesorado. "El arte de la acción: happening, performance y fluxus" (PDF). Universidad de Castilla La mancha. Archived from the original (PDF) on March 8, 2021. Retrieved November 7, 2021.
  87. ^ Smith interview by Loretta Ross, Voices of Feminism Oral History Project, pp. 5–6.
  88. ^ Smith, Barbara, interview by Loretta Ross, transcript of video recording, May 7, 2003, Voices of Feminism Oral History Project, Sophia Smith Collection, p. 2.
  89. ^ Smith interview by Loretta Ross, Voices of Feminism Oral History Project, pp. 3–4.
  90. ^ Smith, Barbara. Home Girls: A Black Feminist Anthology, Kitchen Table: Women of Color Press, 1983, ISBN 0-913175-02-1, p. xx, Introduction
  91. ^ "Carolee Schneemann Pioneering Feminist Artist Dies Age 79".
  92. ^ "Carolee Schneeman on Feminism, Activism and Ageing". AnOther magazine. Retrieved March 19, 2016.
  93. ^ "Carolee Schneemann: "Remains to Be Seen: New and Restored Films and Videos"". Time Out New York. October 25, 2007. Archived from the original on January 5, 2013. Retrieved June 10, 2020.
  94. ^ Stiles, Kristine (2003). "The Painter as an Instrument of Real Time". Imaging Her Erotics: Essays, Interviews, Projects. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. p. 3. ISBN 026269297X.
  95. ^ Carolee Schneemann Speaks, New England Journal of Aesthetic Research. Posted 11 de octubre de 2007.[self-published source]
  96. ^ Faculty: Joan Jonas ACT at MIT – MIT Program in Art, Culture and Technology.
  97. ^ "Artist Joan Jonas", Venice Bienniale, Retrieved August 17, 2014.
  98. ^ "Joan Jonas: Biography" Archived January 21, 2011, at the Wayback Machine, Electronic Arts Intermix, Retrieved June 6, 2020.
  99. ^ "Collection Online – Joan Jonas". Solomon R. Guggenheim Museum. Archived from the original on April 16, 2014. Retrieved June 8, 2014.
  100. ^ "Joan Jonas". pbs.org.
  101. ^ "Yoko Ono: La Artista desconocida más Famosa del Mundo".
  102. ^ "Yoko Ono, Cut Piece y la performance feminista". Mirall. July 12, 2017. Retrieved May 21, 2020.
  103. ^ Ana López-Varela (September 2017). "John Lennon, Yoko Ono y Gibraltar". Vanity Fair. Retrieved May 26, 2020.
  104. ^ "La Yoko que no vemos". La Nación. October 1998. Retrieved May 26, 2020.
  105. ^ "Walker Art Center – Contemporary Art Museum – Minneapolis". www.walkerart.org.
  106. ^ Tisdall, Caroline (2010). Joseph Beuys. Thames & Hudson. p. 37.
  107. ^ Andre Chahil: Wien 1985: Phänomen Fax-Art. Beuys, Warhol und Higashiyama setzen dem Kalten Krieg ein Zeichen.
  108. ^ "Henry Moore Institute". Retrieved June 10, 2020.
  109. ^ Halpern, John (Director) (April 15, 1988). [Joseph Beuys / Transformer] (Television sculpture). New York City: I.T.A.P. Pictures.
  110. ^ Hopper, Kenneth; Hopper, William (2007). The Puritan gift: triumph, collapse, and the revival of an American dream. I.B.Tauris. p. 334. ISBN 978-1-85043-419-1.
  111. ^ Hughes, Robert (1991). The Shock of the New (revised ed.). New York: Alfred A. Knopf. p. 444. ISBN 0-679-72876-7.
  112. ^ "Elias Maria Reti - Künstler – Biografie". www.eliasmariareti.de (in German). Archived from the original on December 18, 2018. Retrieved December 18, 2018.
  113. ^ Ulmer, Gregory (1985). Applied Grammatology: Post(e)-Pedagogy from Jacques Derrida to Joseph Beuys. Johns Hopkins University Press. p. 230.
  114. ^ Christiane Paul, Digital Art, Thames & Hudson, London, pp. 14–15
  115. ^ Petra Stegmann. The lunatics are on the loose – European Fluxus Festivals 1962–1977, Down with Art!, Potsdam, 2012, ISBN 978-3-9815579-0-9.
  116. ^ "Los mundos de Nam June Paik". Museo Guggenheim. September 30, 2002. Retrieved June 5, 2020.
  117. ^ Shelokhonov, Steve. "Biografía de Nam June Paik". IMDb. Retrieved June 5, 2020.
  118. ^ "Media Art Net – Vostell, Wolf: YOU". www.medienkunstnetz.de. April 12, 2018.
  119. ^ Russeth, Andrew (April 28, 2017). "Vito Acconci, Whose Poetic, Menacing Work Forms Bedrock of Performance, Video Art, Dies at 77". ARTnews. Sarah Douglas. Art Media. Retrieved April 28, 2017.
  120. ^ a b Kennedy, Randy (April 28, 2017). "Vito Acconci, Performance Artist and Uncommon Architect, Dies at 77". The New York Times. Archived from the original on April 30, 2017. Retrieved April 30, 2017.
  121. ^ Scott, Andrea K. (April 28, 2017). "Postscript: Vito Acconci, 1940–2017". The New Yorker. Retrieved March 20, 2018.
  122. ^ a b Capps, Kriston (May 3, 2017). "Vito Acconci and the Shelf Life of Sensational Art". The Atlantic. Retrieved March 20, 2018.
  123. ^ "Vito Acconci, Guggenheim Collection Online". Solomon R. Guggenheim Museum. Retrieved March 20, 2018.
  124. ^ "Seedbed, Vito Acconci, The Met Collection Online". Metropolitan Museum of New York. Retrieved March 20, 2018.
  125. ^ a b Fox, Margalit (May 11, 2015). "Chris Burden, un conceptualista con cicatrices, muere a los 69". The New York Times.
  126. ^ Schjeldahl, Peter (May 14, 2007). "Actuación: Chris Burden y los límites del arte". The New Yorker.
  127. ^ Smith, Roberta (October 3, 2013). "Las cosas de construir y destruir: 'Chris Burden: Extreme Measures' en el New Museum". The New York Times.
  128. ^ Work Ethic, by Helen Anne Molesworth, M. Darsie Alexander, Julia Bryan-Wilson, Baltimore Museum of Art, Des Moines Art Center, Wexner Center for the Arts; published 2003 by Penn State Press
  129. ^ Simon Taylor, Dennis Oppenheim, New Works, Guild Hall Museum, East Hampton, NY: 2001. ISBN 0-933793-53-7
  130. ^ Kate Deimling (May 16, 20, Kusama Writes of Hunger, Grudges, and Necking With Joseph Cornell in Her Odd Autobiography Archived November 6, 2013, at the Wayback Machine, Blouinartinfo France.
  131. ^ Yamamura, Midori (2015) Yayoi Kusama: Inventing the Singular. MIT Press. ISBN 9780262029476
  132. ^ Russeth, Andrew (March 6, 2019). "Carolee Schneemann, Protean Artist Who Helped Define Contemporary Avant-Garde, Has Died at 79". New York (Estados Unidos): ArtNews. Retrieved June 6, 2020.
  133. ^ Youngblood, Gene (1970). Expanded Cinema. New York City: A. Dutton.
  134. ^ "To Call Until Exhaustion". Jochen Gerz. Retrieved June 12, 2020.
  135. ^ "Bruce Nauman". Retrieved June 11, 2020.
  136. ^ "Bruce Nauman | ArtDiscover". www.artdiscover.com. Retrieved June 11, 2020.
  137. ^ "Bruce Nauman". www.epdlp.com. Retrieved June 11, 2020.
  138. ^ Ruíz Mantilla, Jesús (April 10, 2011). "Gilbert & George amantes, socios, artistas". El País. Retrieved June 11, 2020.
  139. ^ "Gilbert and George". Guggenheim Bilbao Museo. Retrieved June 11, 2020.
  140. ^ "Gilbert & George, la vida como obra de arte". Masdearte.com. February 5, 2010. Retrieved June 11, 2020.
  141. ^ Ramos, Charo (February 2019). "El arte para todos de Gilbert & George". Diario de Sevilla. Retrieved June 11, 2020.
  142. ^ "Gilbert & George: "Intentamos estar lejos del arte para no contaminarnos"". Tendencias. Retrieved June 11, 2020.
  143. ^ For artists in endurance performances "[q]uestioning the limits of their bodies," Tatiana A. Koroleva, Subversive Body in Performance Art, ProQuest, 2008, pp. 29, 44–46.
  144. ^ Paul Allain, Jen Harvie, The Routledge Companion to Theatre and Performance, Routledge, 2014, p. 221. Other terms include duration art, live art or time-based art.
  145. ^ Michael Fallon, Creating the Future: Art and Los Angeles in the 1970s, Counterpoint, 2014, p. 106: "Burden's performances were so widely observed that they took on a life beyond the artist, helping create a new art genre, 'endurance art'..."
  146. ^ Emily Anne Kuriyama, "Everything You Need to Know About Chris Burden's Art Through His Greatest Works", Complex, October 2, 2013.
  147. ^ Andrew Taylor, "Tehching Hsieh: The artist who took the punches as they came", Sydney Morning Herald, April 30, 2014: "Don't try this endurance art at home. That is Tehching Hsieh's advice to artists inspired to emulate the five year-long performances he began in the late 1970s."
  148. ^ Thomas McEvilley, "Performing the Present Tense – A recent piece by Marina Abramovic blended endurance art and Buddhist meditation," Art in America, 91(4), April 2003.
  149. ^ Orshi Drozdik, Orsolya (September 2018). "Sensuality and Matter". Budapest Gallery. Retrieved June 12, 2020.
  150. ^ "Orshi Drozdik". 2016. Retrieved June 12, 2020.
  151. ^ Pajares, Gema (March 2, 2020). "Muere Ulay, el compañero artístico y vital de Marina Abramovic". La Razón. Retrieved March 12, 2020.
  152. ^ "Muere el artista Ulay". El Cultural. March 2, 2020. Retrieved June 12, 2020.
  153. ^ Tate. "'Rhythm 0', Marina Abramovic, 1974". Tate. Retrieved June 12, 2020.
  154. ^ "Marina Abramović y Ulay en La Artista Está Presente – MoMA 2010". YouTube. Archived from the original on December 11, 2021.
  155. ^ kunstwissen.de Marina Abramovic (1946–
  156. ^ Gudrun Sachse: Die Mutter aller Schmerzen. In: NZZ Folio 1/2007
  157. ^ "Marina Abramović Rhythm 10". Media Art Net. Retrieved June 11, 2020.
  158. ^ Carlson, Jen (March 9, 2012). "This Sunday MoMA PS1 May Or May Not Host A "Performance Art Rape"". Gothamist. Archived from the original on August 10, 2015. Retrieved June 11, 2020.
  159. ^ Kourlas, Gia (July 30, 2013). "The Margins of a Form Are, Increasingly, Not Where They Used to Be". The New York Times. Retrieved June 11, 2020.
  160. ^ a b "Panel, Gina". Oxford Art Online. Retrieved June 11, 2020.
  161. ^ Hillstrom, Laurie; Hillstrom, Kevin (1999). St. James Press (ed.). Artistas contemporáneas. Farmington Hills, MI. pp. 507, 508. ISBN 1558623728. Retrieved June 11, 2020.{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
  162. ^ a b "Gina Pane". Broadway 1602. Retrieved June 11, 2020.
  163. ^ Banes, Sally (1998). Subversive expectations: performance art and paratheater in New York, 1976–85. New York City: The University of Michigan Press. pp. 120, 1. ISBN 0-472-09678-8. Retrieved March 23, 2011.
  164. ^ Auslander, Philip (1992). Presence and Resistance: Postmodernism and Cultural politics in Contemporary American Performance. Ann Arbour: University of Michigan Press. pp. 64–65, 78–79.
  165. ^ Banes, Sally (1998). Subversive expectations: performance art and paratheater in New York, 1976–85. New York City: The University of Michigan Press. pp. 10, 1. ISBN 0-472-09678-8. Retrieved March 23, 2011.
  166. ^ Zajanckauska, Zane; Interview with Ieva Astahovska. "Reclaiming the Invisible Past of Eastern Europe". map – media archive performance. Archived from the original on April 16, 2011. Retrieved March 1, 2011.
  167. ^ Zajanckauska, Zane; Interview with Ieva Astahovska. "Reclaiming the Invisible Past of Eastern Europe". map – media archive performance. Archived from the original on April 16, 2011. Retrieved March 23, 2011.
  168. ^ Alcázar, Josefina (2001). Mujeres y performance. El cuerpo como soporte (PDF). Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli. Retrieved June 10, 2020.
  169. ^ Guerrilla Girls. "Our Story". Retrieved September 21, 2016.
  170. ^ a b Josefina, Pierucci (2017). Guerrilla Girls. pp. 1, 5. Retrieved March 23, 2018.
  171. ^ "GUERRILLA GIRLS. La conciencia del mundo del arte". www.mujeresenred.net. Retrieved May 24, 2019.
  172. ^ "Guerrilla Girls, la potencia del arte feminista llega a Buenos Aires". www.clarin.com. November 5, 2018. Retrieved May 24, 2019.
  173. ^ "La guerra de Guerrilla Girls". Cactus. December 25, 2013. Retrieved May 24, 2019.
  174. ^ Martín, Yolanda Beteta (April 23, 2013). "El desafío de las artistas contemporáneas. Una aproximación a la presencia de las creadoras en las ferias de arte contemporáneo. El caso de ARCO". Investigaciones Feministas. 4: 49–65. doi:10.5209/rev_INFE.2013.v4.41877. ISSN 2171-6080. Retrieved March 23, 2018.
  175. ^ "Las Guerrilla Girls, la revolución de las mujeres artistas". www.publico.es. February 2, 2019. Retrieved May 24, 2019.
  176. ^ "Guerrilla Girls: arte feminista". Distrito Arte. June 9, 2016. Archived from the original on May 24, 2019. Retrieved May 24, 2019.
  177. ^ Aiello, Julieta (November 15, 2018). "Guerrilla Girls: La muestra del icónico colectivo feminista que llega a Buenos Aires". Indie Hoy. Retrieved May 24, 2019.
  178. ^ "Guerrilla Girls". HA!. Retrieved May 24, 2019.
  179. ^ Tate. "'Do Women Have To Be Naked To Get Into the Met. Museum?', Guerrilla Girls, 1989 | Tate". Tate. Retrieved June 30, 2020.
  180. ^ "Cindy Sherman". Wolf Foundation. January 13, 2020. Retrieved January 20, 2020.
  181. ^ Chicago, Judy (1985). The birth project (1st ed.). Doubleday. ISBN 0385187106. OCLC 11159627.
  182. ^ Chicago, Judy; Richard, David (2012). Judy Chicago : reviewing powerplay. David Richard Gallery. ISBN 9780983931232. OCLC 841601939.
  183. ^ Chicago, Judy (1993). Holocaust project: from darkness into light. Penguin Books. ISBN 0140159916. OCLC 27145289. Retrieved June 8, 2020.
  184. ^ a b "Woman Art House: Regina José Galindo -". Plataforma de Arte Contemporáneo. April 20, 2018. Retrieved May 26, 2020.
  185. ^ Cotter, Holland (July 9, 2004). "Art Review; Disappearing: Her Special Act". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved December 28, 2018.
  186. ^ "Hayward Gallery Exhibition Trailer: Ana Mendieta, Traces | Southbank Centre". www.southbankcentre.co.uk. Retrieved December 28, 2018.
  187. ^ Josefina, Pierucci (2017). "Guerrilla Girls" (in Spanish). pp. 1, 5. Retrieved March 23, 2018.
  188. ^ O'Hagan, Sean (September 21, 2013). "Ana Mendieta: death of an artist foretold in blood". The Guardian. ISSN 0261-3077. Retrieved June 10, 2020.
  189. ^ Cabañas, Kaira M. (1999). "Ana Mendieta: "Pain of Cuba, Body I Am"". Woman's Art Journal. 20 (1 (Spring – Summer, 1999)): 12–17. doi:10.2307/1358840. JSTOR 1358840.
  190. ^ Hemispheric Institute (2009). "Tania Bruguera". Archived from the original on October 5, 2016. Retrieved May 27, 2020.
  191. ^ Tania Bruguera. "Glosario". Retrieved May 27, 2020.
  192. ^ Pinto, Roberto (2003). Ejercicio de Resistencia Tania Bruguera. Turin, Italy: Torino. p. 25.
  193. ^ Pinto, Roberto (2003). Ejercicio de Resistencia Tania Bruguera. Turin, Italy: Galeria Soffiantino. pp. 25–26.
  194. ^ "Conversaciones con Regina José Galindo". April 2, 2016. Retrieved May 26, 2020.
  195. ^ "Poetas siglo XXI: Regina José Galindo". August 23, 2012. Retrieved June 5, 2020.
  196. ^ a b Montano, Linda M. (2000). Performance artists talking in the eighties. Los Angeles, London: University of California Press Berkeley. pp. 479, 1. ISBN 0-520-21022-0. Retrieved March 31, 2011.
  197. ^ Targ Brill, Marlene (2009). America in the 1990s. Minneapolis: Lerner Publishing Group. pp. 93, 1. ISBN 978-0-8225-7603-7. Retrieved March 11, 2011.
  198. ^ Berghuis, Thomas J. (2006). Performance Art in China. Hong Kong: Timezone 8. p. 52. ISBN 9889926598.
  199. ^ Cooper, Rafi (July 6, 2008). "Cultural revolutionary". The Observer. UK. Retrieved May 27, 2020.
  200. ^ a b c Chan, Shing-Kwan (September 2019). "Up Against the Wall: Contemporary Chinese Performance Art and the Great Wall". Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art. p. 45.
  201. ^ "Ai Weiwei". wolseleymedia.com.au. 2008. Retrieved May 27, 2020.[permanent dead link]
  202. ^ "He Yunchang, China". Public Delivery. 2014. Retrieved May 27, 2020.
  203. ^ "Performance by Concept 21 at the Great Wall". Asia Art Archive. Retrieved May 27, 2020.
  204. ^ Steve Dixon, Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation (MIT Press, 2015), pp. 157ff. and pp. 457ff.
  205. ^ Kelly Dennis, "Gendered Ghosts in the Globalized Machine: Coco Fusco and Prema Murthy,” Paradoxa: International Feminist Art Journal, Vol. 23 (2009), pp. 79–86. See separate chapters on Shu Lea Cheang and Prema Murthy in Mark Tribe and Reena Jana, New Media Art (Taschen, 2007).
  206. ^ Nato Thompson (ed.), The Interventionists: Users' Manual for the Creative Disruption of Everyday Life (MIT Press, 2006), pp. 106ff, 117ff. See also the catalog for the 1998 Ars Electronica festival InfoWar (Springer, 1998).
  207. ^ McEvilley, Thomas (2012). "Video as Vindication for Performance". The Triumph of Anti-Art: Conceptual and Performance Art in the Formation of Post-Modernism. McPherson & Company. ISBN 978-0929701929.
  208. ^ Anderson, Nate (2009), "Horrifically bad software demo becomes performance art"
  209. ^ LaViers, Amy (May 23, 2019). "Ideal Mechanization: Exploring the Machine Metaphor through Theory and Performance". Arts. 8 (2): 67. arXiv:1807.02016. doi:10.3390/arts8020067.
  210. ^ "Coco Fusco | IDIS". Retrieved May 14, 2020.
  211. ^ Blanco Alcalde, Daniel (February 28, 2015). "Artistas disidentes en el punto de mira". Revista Mito. Retrieved May 15, 2020.
  212. ^ Feigin, Mark. "Интервью | Гости | Русская служба новостей". Rusnovosti.ru. Archived from the original on October 29, 2013. Retrieved June 9, 2020.
  213. ^ "2 Pussy Riots Band Members assaulted in Moscow". IANS. News.biharprabha.com. Retrieved June 30, 2020.
  214. ^ Emma S (November 3, 2017). "Masha Alyokhina: "Riot Days" | Talks at Google". YouTube. Archived from the original on December 11, 2021. Retrieved June 30, 2020.
  215. ^ "Russian punk band Pussy Riot go on hunger strike in Moscow". The Week. March 6, 2012. Retrieved June 9, 2020.
  216. ^ "Участниц Pussy Riot официально обвинили в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти". Retrieved June 9, 2020.
  217. ^ Earle, Jonathan (July 5, 2012). "Pussy Riot Suspects Go on Hunger Strike". Retrieved June 9, 2020.
  218. ^ Baczynska, Gabriela (July 20, 2012). "Russia extends jailing of Pussy Riot activists". Reuters. Archived from the original on February 3, 2016. Retrieved June 9, 2020.
  219. ^ "Троих предполагаемых участниц Pussy Riot признали политзаключенными". Росбалт. March 25, 2012. Google translation.
  220. ^ "Russia: Release punk singers held after performance in church". Amnesty International. April 3, 2012. Retrieved June 9, 2020.[dead link]
  221. ^ Europa, Press (November 24, 2015). "El Arzobispado de Pamplona-Tudela se moviliza contra la exposición de Abel Azcona". Europa Press. Retrieved June 10, 2020.
  222. ^ H. Riaño, Peio (April 9, 2017). "Abel Azcona: "Tatuarme a Donald Trump en el ano no transforma nada"". El Español. Retrieved June 10, 2020.
  223. ^ Domínguez, Dani (June 26, 2018). "Abel Azcona: "Prefiero artistas en las cárceles que artistas callados en su estudio"". La Marea. Retrieved June 10, 2020.
  224. ^ H. Riaño, Peio (February 5, 2019). "El artista Abel Azcona planta al juez que lo investiga por escribir "pederastia" con hostias consagradas". El País. Retrieved June 10, 2020.
  225. ^ "Abel Azcona, de la profanación a la humillación de las víctimas del terrorismo". Infovaticana. December 20, 2016. Retrieved December 24, 2019.
  226. ^ Tecé, Gerardo (February 16, 2016). "Coños, antisistema y medias mentiras". Contexto CTX. Retrieved December 24, 2019.
  227. ^ Roca Umbert, Fábrica de las Artes (2016). "Instal-lacions vives a l´exposició Naturaleza Muerta d´Abel Azcona". Museo Roca Umbert. Retrieved December 24, 2019.
  228. ^ "L'art viu, sobre la mort, d'Abel Azcona". Cultura Granollers. April 10, 2017. Retrieved December 24, 2019.
  229. ^ Espejo, Bea (February 6, 2015). "Tania Brugera: "Cuba favorece hoy un arte fácil y superficial"". El Cultural. Retrieved May 16, 2020.
  230. ^ BBC (January 2, 2015). "Tania Bruguera, la artista que desafía al gobierno de Cuba". Retrieved May 16, 2020.
  231. ^ Hemispheric Institute (2009). "Tania Bruguera". Archived from the original on October 5, 2016. Retrieved June 5, 2020.
  232. ^ Tania Bruguera. "Glosario". Retrieved November 14, 2014.
  233. ^ Pinto, Roberto (2003). Ejercicio de Resistencia Tania Bruguera. Turin, Italy: Torino. p. 25.
  234. ^ Pinto, Roberto (2003). Ejercicio de Resistencia Tania Bruguera. Turin, Italy: Galeria Soffiantino. pp. 25–26.
  235. ^ Corral, María (2005). Vivian Lechuga (ed.). Tania Bruguera. Chicago, Illinois. p. 8. ISBN 0-9769449-0-1.{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
  236. ^ "Russian Artist Pyotr Pavlensky Sentenced over Paris Bank Fire". ArtForum. January 15, 2019. Retrieved May 16, 2020.
  237. ^ Jones, Jonathan (November 9, 2015). "Pyotr Pavlensky is setting Russia's evil history ablaze". The Guardian. Retrieved February 24, 2020.
  238. ^ "Tate Modern Performance. BMW Tate Live". Lupita. Arte de América Latina en Europa. 2016. Retrieved May 11, 2020.
  239. ^ Tate, Modern (2019). "Anne Imnhof: Sex". Tate Modern. Retrieved May 13, 2020.
  240. ^ Kino, Carol (March 10, 2010). A Rebel Form Gains Favor. Fights Ensue., The New York Times. Retrieved April 16, 2010.
  241. ^ "Marina Abramovic: Performance y Polémica en el Moma". Revista Arcadia. March 30, 2010. Retrieved May 11, 2020.
  242. ^ Cotter, Holland (May 30, 2010). "700-Hour Silent Opera Reaches Finale at MoMA". The New York Times. Retrieved May 11, 2020.
  243. ^ Arboleda, Yazmany (May 28, 2010). "SBringing Marina Flowers". The Huffington Post. Archived from the original on August 22, 2011. Retrieved June 16, 2010.
  244. ^ Bell, Christopher (June 14, 2012). "Review: 'Marina Abramović: The Artist Is Present' Is A Good But Conventional Doc On An Unconventional Artist". IndieWire. Retrieved May 11, 2020.
  245. ^ thoughtcatalog.com/2010/marina-abramovic
  246. ^ Kerr, Liv Vaisberg, Will. "APA • A Performance Affair • re:production, The Second Edition 2019". aperformanceaffair.com. Retrieved September 12, 2022.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  247. ^ "Home". Performance Exchange. Retrieved September 12, 2022.
  248. ^ Sylvie McNamara (October 28, 2019). "Did Emma Sulkowicz Get Redpilled? At the very least, she's found a new social set". The Cut. Retrieved February 21, 2020.
  249. ^ McDonald, Soraya Nadia (October 29, 2014). "It's hard to ignore a woman toting a mattress everywhere she goes, which is why Emma Sulkowicz is still doing it". The Washington Post.
  250. ^ Slatz, Jerry (December 10, 2014). "The 19 Best Art Shows of 2014". Vulture.
  251. ^ Rodríguez, Darinka (November 28, 2019). "Ellas son las chilenas que crearon 'Un violador en tu camino'". Verne. Retrieved November 30, 2019.
  252. ^ Patiño, Daniela (November 30, 2019). "Las protestas virales al ritmo de la música". CNN. Retrieved November 30, 2019.
  253. ^ BBC (November 30, 2019). ""El violador eres tú": el potente himno feminista nacido en Chile que da la vuelta al mundo". Retrieved November 30, 2019.
  254. ^ "Las Tesis: Intervención viralizada del colectivo feminista se expande por Chile y el mundo". RedGol. November 29, 2019. Retrieved June 5, 2020.
  255. ^ ""Un violador en tu camino", el canto viral de un colectivo feminista chileno contra la violencia de género [VIDEO]". larepublica.pe. November 28, 2019. Retrieved June 5, 2020.
  256. ^ "El mundo se une al grito de 'Un violador en tu camino'; así las protestas". Excélsior. November 30, 2019. Retrieved June 5, 2020.
  257. ^ "El cántico chileno de 'Un violador en tu camino' retumba en todo el mundo". La Vanguardia. November 30, 2019. Retrieved June 5, 2020.
  258. ^ ""Un violador en tu camino": Himno feminista de Lastesis es interpretado en todo Chile, América Latina y Europa". CNN Chile. Retrieved June 5, 2020.

Bibliography

External links