stringtranslate.com

pintura de arena

Rangoli , una forma popular de pinturas de arena indias , en Singapur .

La pintura con arena es el arte de verter arenas coloreadas y pigmentos en polvo de minerales o cristales, o pigmentos de otras fuentes naturales o sintéticas, sobre una superficie para hacer una pintura con arena fija o no. Las pinturas de arena sin fijar tienen una larga historia cultural establecida en numerosos grupos sociales de todo el mundo y, a menudo, son pinturas rituales temporales preparadas para ceremonias religiosas o curativas. Esta forma de arte también se conoce como pintura en seco.

La pintura en seco es practicada por los nativos americanos del suroeste de los Estados Unidos, por los monjes tibetanos y budistas, así como por los indígenas australianos y también por los latinoamericanos en ciertos días santos cristianos.

SLNSW 75764 Warriors in Ambush serie 49 Ceremonia aborigen Mystic Bora

Historia

Pintura de arena de nativos americanos

Pintura de arena navajo, fotograbado de Edward S. Curtis , 1907, Biblioteca del Congreso

En la pintura con arena de los nativos americanos del suroeste (los más famosos son los navajos [conocidos como diné]), el curandero (o Hatałii ) pinta libremente sobre el suelo de un hogan , donde se lleva a cabo la ceremonia, o sobre una piel de ante . o lona de tela, dejando que las arenas de colores fluyan entre sus dedos con control y habilidad. Hay entre 600 y 1000 diseños tradicionales diferentes de pinturas de arena conocidos por los navajos. No ven las pinturas como objetos estáticos, sino como seres vivos espirituales que deben ser tratados con gran respeto. Se pueden asociar más de 30 pinturas de arena diferentes con una ceremonia.

Los colores de la pintura suelen lograrse con arena de color natural, yeso triturado (blanco), ocre amarillo , arenisca roja , carbón y una mezcla de carbón y yeso (azul). El marrón se puede obtener mezclando rojo y negro; el rojo y el blanco hacen el rosa. Otros agentes colorantes incluyen harina de maíz, polen de flores o raíces y corteza en polvo.

Las pinturas tienen únicamente fines curativos . Muchos de ellos contienen imágenes de Yeibicheii (el Pueblo Santo). Mientras crea la pintura, el curandero cantará y le pedirá al yeibicheii que entre en la pintura y ayude a curar al paciente.

Cuando el curandero termina de pintar, comprueba su precisión. El orden y la simetría del cuadro simbolizan la armonía que un paciente desea restablecer en su vida. Se cree que la precisión de una pintura con arena determina su eficacia como herramienta sagrada. Se le pedirá al paciente que se siente sobre la pintura de arena mientras el curandero continúa con el canto curativo. Se afirma que la pintura con arena actúa como un portal para atraer a los espíritus y permitirles ir y venir. Los practicantes creen que sentarse sobre la pintura de arena ayuda al paciente a absorber el poder espiritual, mientras que, a su vez, el Pueblo Santo absorberá la enfermedad y se la quitará. Posteriormente, cuando la pintura con arena ha cumplido su función, se considera tóxica, ya que ha absorbido la enfermedad. Por este motivo, el cuadro está destruido. Debido a la naturaleza sagrada de las ceremonias, las pinturas de arena se inician, terminan, utilizan y destruyen en un plazo de 12 horas.

Pintura de arena navajo, fotografía de HS Poley, publicada c. 1890-1908, Biblioteca del Congreso

Las ceremonias que involucran pinturas de arena generalmente se realizan en secuencias, denominadas "cantos", que duran un cierto número de días dependiendo de la ceremonia. Se realiza al menos una nueva pintura de arena cada día.

Algunas leyes y tabúes navajos se relacionan con las pinturas de arena y protegen su santidad:

Pintura de arena indígena australiana

Obras de arte en Alice Springs

El arte indígena australiano tiene una historia que abarca más de 30.000 años y una amplia gama de tradiciones y estilos nativos. Estos han sido estudiados en las últimas décadas y su complejidad ha ganado un mayor reconocimiento internacional. [2] El arte aborigen cubre una amplia variedad de medios, incluyendo pintura con arena, pintura sobre hojas, tallado en madera, tallado en roca, escultura y ropa ceremonial, así como adornos artísticos que se encuentran en armas y también herramientas. El arte es uno de los rituales clave de la cultura aborigen. Se utilizó y se sigue utilizando para marcar territorio, registrar la historia y contar historias sobre " El Ensueño ".

Los aborígenes han decidido transformar sus tradicionales pinturas de arena en formas más permanentes utilizando técnicas y materiales modernos. [3]

Geoffrey Bardon fue un profesor de arte australiano que jugó un papel decisivo en la creación del movimiento del arte aborigen del desierto occidental y en llevar el arte indígena australiano a la atención del mundo".... [dirigido por Bardon, los mayores] comenzó a interactuar con Ciertos temas de la pintura internacional de los años 60 y 70, especialmente la esquematización extrema del minimalismo neoyorquino. En la Historia de la pintura , la abstracción lírica de finales de los años 1960 se caracteriza por las pinturas de Dan Christensen , Ronnie Landfield , Peter Young y otros, y junto con el movimiento fluxus y el posminimalismo (término acuñado por primera vez por Robert Pincus-Witten en las páginas de Artforum en 1969) [4] buscó ampliar los límites de la pintura abstracta y el minimalismo centrándose en el proceso, nuevos materiales y nuevas formas de expresión".

Esta conexión se ve más obviamente en la conexión entre las pinturas de finales de los años sesenta de Peter Young (artista) y las pinturas siguientes de principios de los setenta producidas en Papunya Tula . [5] [6]

Papunya Tula , o Papunya Tula Artists Pty Ltd, es una cooperativa de artistas formada en 1972 que pertenece y está operada por aborígenes del desierto occidental de Australia. Kaapa Tjampitjinpa es uno de los primeros artistas de Papunya Tula y es conocido por Gulgardi . Se destaca por ser la primera obra de un artista indígena australiano en ganar un premio de arte contemporáneo y el primer reconocimiento público de una pintura Papunya. [1]

Pintura de arena tibetana

Mandala hecha de arena en el Monasterio de Sera, Lhasa
Mandala Sable 2008-05 mostrando el uso de Chak-pur

Las pinturas de arena budistas tibetanas solían estar compuestas por mandalas . En tibetano se llama dul-tson-kyil-khor (mandala de polvos de colores). La arena se coloca con cuidado sobre una mesa grande y plana. El proceso de construcción dura varios días y el mandala se destruye poco después de su finalización. Esto se hace como herramienta de enseñanza y metáfora de la "impermanencia" (Pali: anicca ) de todos los fenómenos contingentes y compuestos (sánscrito: Pratītya-samutpāda ).

El proceso de pintura del mandala con arena comienza con una ceremonia de apertura, durante la cual los lamas , o sacerdotes tibetanos, consagran el lugar e invocan las fuerzas del bien. Cantan, declaran intención, mudra , asana , pranayama , hacen visualizaciones, tocan música, recitan mantras , etc.

Mandala zel-tary usando Vajra para dividir ceremoniosamente la pintura
Monjes tibetanos en una ceremonia tras haber roto su mandala, Twentse Welle

El primer día, los lamas comienzan dibujando el contorno del mandala para pintarlo sobre una plataforma de madera. Los días siguientes se realiza la colocación de las arenas de colores, que se realiza vertiendo la arena desde embudos metálicos tradicionales llamados chak-pur . Cada monje sostiene un chak-pur en una mano, mientras pasa una varilla de metal por su superficie dentada; la vibración hace que las arenas fluyan como líquido. Formado a partir de iconografía tradicional prescrita que incluye formas geométricas y una multitud de símbolos espirituales antiguos (por ejemplo: Ashtamangala y atributos divinos del yidam ), sílabas de semillas , mantra , el mandala pintado con arena se utiliza como herramienta o instrumento para innumerables propósitos. Un propósito primordial es reconsagrar la tierra y sus habitantes. Cuando se completa la meditación, la pintura de arena se destruye ceremoniosamente usando un Vajra y luego la arena se recoge y se lleva a un cuerpo de agua para ofrecerla.

Fotos de bandeja japonesa

El emperador Tenmu (631–686), el cuadragésimo emperador de Japón, utilizó técnicas Bonseki para describir paisajes y objetos naturales. También se cree que varios jardines de Kioto fueron diseñados con bonseki. El ensayo de 1300 del monje zen japonés Kokan Shiren , "Rimaprosa sobre un jardín paisajístico en miniatura", habla sobre los principios del bonseki y la arquitectura de jardines. Bonseki se convirtió en una forma de arte popular de la aristocracia japonesa durante el reinado de Ashikaga Yoshimasa (1443-1490). La figura histórica con la influencia más profunda en el "Camino del Té" japonés, Sen no Rikyū (1522-1591), practicó el bonseki. Desde el siglo XV en Japón, los artistas budistas de la época de los shōguns practicaban el arte del bonseki rociando arena seca de colores y guijarros sobre la superficie de bandejas lacadas en negro. Usaron plumas de aves como pinceles para transformar la superficie arenosa en paisajes marinos y paisajísticos. Estos cuadros de bandejas se utilizaban en ceremonias religiosas. Aunque la práctica del bonseki casi desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, todavía hay escuelas que lo practican activamente.

Tarima de mesa

Durante los siglos XVII y XVIII, las cortes reales de Europa empleaban "mesones", que decoraban las mesas auxiliares de los banquetes reales, adaptando el arte del 'bonseki' de los japoneses. Los manteleros rociaron arenas de colores, polvo de mármol, azúcares, etc. sobre la superficie de manteles blancos para crear imágenes no fijadas de frutas, flores, pájaros y paisajes rústicos. Entre cada diseño se dejaron espacios para fruteros y platos de dulces para que los comensales pudieran refrescarse entre los platos principales del banquete. Estas imágenes ornamentadas fueron desechadas junto con los restos de la fiesta.

Como excelente ejemplo del oficio de los manteleros, la Abadía de Woburn en Bedfordshire , Inglaterra, posee un biombo ornamentado con tres paneles, decorado con imágenes de arena protegidas por vidrio. La del centro tiene cinco espacios para platos piramidales de dulces mientras que las dos hojas laterales del biombo tienen tres espacios para bandejas de frutas. Hay cuatro imágenes de arena en cada esquina de los paneles laterales del biombo, que representan escenas pastorales del siglo XVIII, mientras que las áreas restantes del biombo están decoradas con mariposas, palomas, frutas, flores, etc. El biombo se colocaría sobre el superficie de una mesa auxiliar. Sirvió como base para servir elaborados platos de porcelana y bandejas de vidrio que contenían frutas, bombones y dulces, de los que los anfitriones y sus invitados podían servirse mientras socializaban o estiraban las piernas entre los múltiples platos que se servían en la mesa principal del comedor. . Este biombo pudo ser obra del artesano alemán F. Schweikhardt, especializado en estudios de naturalezas muertas al estilo del pintor holandés Jan van Huysum .

pintura de arena georgiana

Un ermitaño junto a una ermita de Benjamin Zobel (principios del siglo XIX)

La pintura con arena como oficio se inspiró en el rey Jorge III, que era un hábil relojero y artesano por derecho propio, y se interesó por las habilidades demostradas por los funcionarios reales, conocidos como Table Deckers, que decoraban los manteles blancos en los banquetes reales. con centros de mesa ornamentados decorados con arenas de colores y azúcares no fijados como "pintura", y una pluma de pájaro como "pincel", una artesanía introducida por un viajero europeo que había observado a los artesanos trabajando en Japón.

Fue mientras observaba a los camareros trabajar cuando el Rey sugirió que si los dibujos de arena que se estaban colocando temporalmente sobre la superficie de los manteles se pudieran fijar permanentemente en su lugar en lugar de desecharlos con los restos del banquete, esto ahorraría mucho tiempo y energía empleando una multitud de bordadores expertos trabajando en un trabajo tan especializado. Así que en una ocasión el rey gritó a los artesanos: "¡Por qué no lo arreglan!". Esto impulsó a una serie de artesanos, entre ellos Haas, Schweikhardt y Benjamin Zobel (Memmingen, Alemania, 21 de septiembre de 1762 – Londres, Inglaterra, 24 de octubre de 1830), todos de origen alemán, a desarrollar, independientemente unos de otros, con éxito métodos adecuados para lograr este objetivo. objetivo, y estos cuadros fueron encargados por los dignatarios reales de la época y llegaron a ser muy apreciados por la aristocracia. El hermano del rey , el duque de York, encargó varias obras a Zobel y los demás, aunque los artistas de arena guardaron celosamente su método de sus competidores. Zobel representó "cerdos a la manera de Morland"; "Nelson", el perro favorito del Duque de York; "Tigre según George Stubbs", y un impresionante "Buitre y serpiente". [ cita necesaria ] Aunque muchas de las obras de Zobel han sobrevivido, pocas de las de Haas han sobrevivido al paso del tiempo, aunque los observadores consideraron su trabajo superior al de Zobel. Esto puede reflejar las diferentes técnicas utilizadas por cada artista. Un periodista observó cómo Zobel cubría la superficie del zócalo con una mezcla de goma arábiga y albayalde y rociaba arena sobre la superficie pegajosa utilizando un embudo de papel doblado como cepillo. Tuvo que trabajar rápido ya que el adhesivo se secaría en unas pocas horas. Varias de sus fotografías supervivientes tienen trabajos inacabados en el reverso. Haas siguió más de cerca las técnicas desarrolladas en Japón, pero mezclando goma arábiga en polvo seco con arena, espolvoreando la mezcla a través de un colador y usando plumas como pinceles para crear los dibujos sobre el zócalo, luego fijándolos mediante un método que mantuvo en secreto. . Debido a las condiciones de humedad en muchas de las casas señoriales de la época, sus fotografías no duraron más que unos pocos años. En una ocasión, llamaron a Haas mientras trabajaba en un cuadro de arena sin arreglar. Cuando regresó, encontró a uno de los gatos del Castillo de Windsor acurrucado sobre la imagen, dañándola así.

Finalmente, Zobel regresó a Memmingen en Baviera, donde continuó desarrollando con éxito su oficio. Parte de su trabajo se exhibe en el Ayuntamiento de Memmingen. Haas se vio obligado a dejar de pintar con arena, probablemente debido a los continuos desastres de sus cuadros. En su lugar, abrió una panadería en Windsor, y es posible que la guinda de sus pasteles estuviera decorada con dibujos hechos de azúcar de colores en lugar de arena. [ cita necesaria ]

Con el fallecimiento de estos artesanos georgianos y la eliminación de la colección del duque de York, el interés y las habilidades desarrolladas en el trabajo artístico con arena disminuyeron. El único personaje real que se interesó más en el oficio fue la difunta reina María, consorte del rey Jorge V, quien legó sus pinturas de arena georgianas al Museo Victoria and Albert , y su colección de fotografías de arena de la Isla de Wight al Museo del Castillo de Carisbrooke en la Isla de Wight.

En la primera mitad del siglo XX, el teniente coronel Rybot era un entusiasta coleccionista de pinturas de arena, que fueron la fuente de los artículos escritos sobre el tema en las revistas de arte y artesanía de la época. Finalmente, 37 de su colección de pinturas de arena fueron la característica principal de una subasta celebrada en la galería New Bond Street de Sotheby's el 15 de junio de 1956.

Recuerdos victorianos con imágenes de arena

Existen miles de sitios donde es posible recolectar arenas de colores naturales para realizar artesanías, con una enorme gama de colores disponibles en todo el mundo que varían según el contenido de las aguas cargadas de minerales que se filtran a través de las arenas. Para el turista, los acantilados verticales de arena de Alum Bay , en la Isla de Wight, forman la parte central de un fenómeno geológico visual (que se ve mejor después de una lluvia) que encapsula las agujas de tiza de The Needles y Tennyson Downs. Aunque ya no se anima a los turistas a obtener su propia arena de los acantilados, numerosas empresas de la isla venden arena para pintar con arena.

Después de su matrimonio con el Príncipe Alberto y de haber elegido Osborne House cerca de Cowes como su nuevo retiro familiar, la Reina Victoria fue la principal impulsora de la gentrificación de este antiguo lugar apartado, los artesanos locales se beneficiaron de la afluencia de visitantes adinerados y varios artesanos vendieron sus fotografías de arena fijas y tarros de arena sin fijar presentan vistas de la isla como recuerdos únicos de la Isla de Wight.

Algunas de estas imágenes de arena eran pequeñas y toscas y no estaban firmadas, pero Edwin y John Dore de Arreton produjeron algunos trabajos excelentes en la década de 1840. Las fotografías eran del tamaño de una postal y trataban de vistas locales como el castillo de Carisbrooke y otros temas turísticos. Edwin siempre firmaba sus pintorescas fotografías con fina letra, lápiz cartográfico y tinta china; uno de sus temas producidos en masa de mayor éxito fue "Recolectando huevos de pájaros en Needles Cliffs". John Dore utilizó una tarjeta adornada con un borde impreso de encaje para ejecutar sus cuadros de arena, aunque la calidad de su trabajo era inferior a la de su hermano.

Pocos de los artistas de arena de la isla rellenaron el cielo, dándole a ese detalle un lavado de color claro como toque final, dejando a veces puertas y ventanas libres de arena que se bloquearía con tinta china. En las décadas de 1860 y 1870, J. Symons de Cowes produjo vistas locales mucho más grandes que el tamaño de una postal, montadas en marcos de roble o arce vidriados y firmadas con la firma del artista en el reverso. El equipo de padre e hijo, los Neates de Newport, vendieron sus obras en un puesto afuera de las puertas del Castillo de Carisbrooke, donde a los visitantes se les ofrecían fotografías de arena y tarros de arena a precios de 1/- a 2/6 cada uno y el hijo se dejó crecer las uñas anormalmente largas para poder distribuirlas. la arena en sus cuadros. Durante las décadas de 1930 y 1940, RJSnow of Lake estuvo más cerca de producir cuadros de arena a la manera de los artesanos georgianos, pero en tamaño de postal, aunque produjo algunos excelentes trabajos por encargo, en particular una vista de Oddicombe en Devon, en la que el mar y el cielo estaban representados. También "pintado" en arena, pero después de los años de la guerra la calidad de las postales en arena se deterioró y el artículo producido en masa con poco gusto o habilidad se puso a la venta por unos pocos chelines.

Senegal

Taller de pintura con arena en Dakar, Senegal

En Senegal, los diseños se pegan a la tabla y suelen ser figuras del paisaje.

botellas de arena

Botella de arena de Andrew Clemens, 1879

Entre 1860 y 1890, Andrew Clemens , un hombre sordomudo nacido en Dubuque, Iowa, EE. UU., se hizo famoso por su arte de crear imágenes no fijadas utilizando arenas multicolores comprimidas dentro de botellas de vidrio o frascos de farmacia ornamentados. La arena se recogió de los acantilados que dominan el río Mississippi. Los temas de sus botellas de arena incluían versos sentimentales profusamente decorados, veleros, plantas, animales y retratos.

Expuso su trabajo en la feria comercial de St. Louis y, después de pasar horas creando una imagen en una botella, demostraría a un público incrédulo que la imagen del interior no estaba fijada destruyendo la botella con un martillo. Las botellas de arena de Clemens se han convertido en piezas de museo y antigüedades muy preciadas que desde entonces se han vendido en subastas por miles de dólares estadounidenses.

Alfombras de arena

Pintura de arena en el suelo de baldosas (en la pared hay azulejos decorados pintados a mano)
"Alfombra" de terreno en la Plaza del Ayuntamiento de La Orotava Tenerife con motivo de la celebración del Corpus Christi.

En la provincia de Drenthe , en los Países Bajos, a finales del siglo XIX y principios del XX, era costumbre utilizar una escoba dura para barrer patrones en arena blanca para formar decoraciones simples en los pisos de baldosas de las casas, principalmente para ocasiones especiales o celebraciones. Al día siguiente fue barrido. Esta costumbre también fue practicada en el norte de Bélgica por las comunidades de habla holandesa, mientras que en Hekelgem, 1973 fue el año del centenario del oficio del "Viejo Zandtapijt". Los hoteles y cafés contratarían a artesanos para que esparcieran imágenes de arena ornamentadas en arenas de colores sin fijar sobre los suelos de baldosas de sus instalaciones para animar a los turistas que pasaban a detenerse y disfrutar de la hospitalidad local en su camino hacia Bruselas. Roger de Boeck, nacido en 1930, fue un respetado exponente de este oficio, que utilizaba pegamento para fijar sus cuadros de arena a una base adecuada y venderlos a los visitantes de su taller. Además de escenas bíblicas, sus mejores obras incluyeron un retrato de la reina Isabel de 1953, y del presidente estadounidense John Kennedy , a principios de los años 60. Este oficio continúa y el 1 de febrero de 1973 se publicó un folleto para celebrar el centenario .

cultura moderna

Pintura " Sintropía asincrónica " con arena de colores, como se ve en la exposición "Swept Away" del Museo de Arte y Diseño, mayo de 2012

En la actualidad, la pintura con arena se practica con mayor frecuencia durante el Día de los Muertos en México y Estados Unidos. Las calles están decoradas con pinturas de arena que luego son barridas, simbolizando la naturaleza fugaz de la vida. Cabe destacar las pinturas con arena realizadas durante el Festival del Día de Muertos de Seattle , pero el desarrollo más emocionante ha sido el Performance Art of Sand Animation, que ha creado una nueva ola de artistas más jóvenes y también ha reavivado el interés en todo tipo de pintura con arena.

Varios artistas contemporáneos utilizan la arena de maneras que se apartan de tradiciones culturales específicas, explorando técnicas como rastrillar arena, verterla, tallarla y crear diseños únicos. Las obras son efímeras y se comparten principalmente a través de documentación o parte de una actuación en vivo.

Muchos de estos artistas fueron incluidos en una exposición en el Museo de Arte y Diseño de la ciudad de Nueva York titulada "Barridos: polvo, cenizas y suciedad en el arte y el diseño contemporáneos", que se presentó en las galerías en 2012. [8] [ 9] El curador David Revere McFadden describió su razonamiento para curar la exposición como querer resaltar el trabajo de artistas contemporáneos que se especializan en lo que describió como "materiales poco ortodoxos, inusuales o inesperados". [10]

Los artistas incluidos en la exhibición que utilizan arena y técnicas relacionadas con la pintura con arena fueron: Elvira Wersche, [11] quien recolecta arena de todo el mundo para crear pinturas con patrones geométricos, solo para ser destruida como parte de una actuación. [12] Andy Goldsworthy es conocido por sus obras efímeras utilizando la naturaleza, y comenzó a pintar y dibujar con arena en 1986, [13] [14] documentó el deterioro de una bola gigante de arena en la playa llena de huesos para la exhibición. Jim Denevan , conocido por sus enormes pinturas de arena rastrilladas, también compartió documentación de su proceso en las playas de California. [15] [16] Igor Eskinja utilizó polvo para pintar un plano arquitectónico en las galerías. [17] Cui Fei produce obras caligráficas en arena utilizando el tradicional chak-pur y pinceles. [18] Vik Muniz utiliza polvo, jarabe de chocolate, granos de arena, azúcar, caviar, revistas y basura industrial de una manera que refleja la pintura con arena. [19] [20] La exposición rotativa "Swept Away Projects" presentó a Linda Florence y Joe Mangrum, cuyas obras se agregaron a las galerías después de la eliminación de obras anteriores. [21] Linda Florence usó tiza para dibujar patrones en el piso y, a menudo, usa diversos materiales como azúcar para crear instalaciones. [22] Joe Mangrum vertió arena de colores con su mano durante dos días consecutivos, del 8 al 9 de mayo de 2012, y tituló "Sintropía asincrónica" y un proyecto al aire libre que actuaba como una circunvalación del propio museo. Mangrum trabajó un total de 24 horas a lo largo de dos días, improvisando espontáneamente su diseño de pintura de arena, solo para que desapareciera rápidamente bajo el bullicio del tráfico peatonal de Columbus Circle . [8] [23]

Otros artistas contemporáneos que trabajan con arena incluyen a Andrew van der Merwe, radicado en Ciudad del Cabo , que talla imágenes caligráficas en la arena de las playas; [24] Andrés Amador, un artista estadounidense que plasma diseños en las playas; [25] Ahmad Nadalian, un artista iraní que utiliza pigmentos naturales molidos para pintar con arena; [26] y Motoi Yamamoto, que realiza pinturas que reflejan tifones y fenómenos naturales utilizando sal. [27] [28]

Técnicas actuales de pintura con arena.

El retrato de Margaret Thatcher realizado por Brian Pike en 1985 incorpora limaduras de hierro magnetizadas en la composición.

La mayoría de los artistas utilizan arenas coloreadas oxidadas y cargadas de minerales de origen natural, añadiendo carbón en polvo para ampliar la paleta y, en algunos casos, materiales idiosincrásicos como limaduras de hierro o polvo de canteros desechados de sitios eclesiásticos. Otros artistas utilizan arenas de cuarzo teñidas industriales con capacidad para resistir la intemperie y una nueva generación de adhesivos fuertes. La obra se protege con una capa de barniz en spray. Con las arenas y los adhesivos no es necesario ningún marco protector de cristal, ya que las pinturas han demostrado resistir el efecto de la luz solar directa sin que el barniz amarillee.

Ver también

Referencias

  1. ^ ab Parezo, Nancy J. Navajo Sandpainting: del acto religioso al arte comercial , University of Arizona Press, 1983
  2. ^ Caruna, W.(2003) Arte aborigen , Thames and Hudson, Londres, p.7
  3. ^ Directorio de arte aborigen (5 de marzo de 2008). "Ngurrara: The Great Sandy Desert Canvas Artículo de arte aborigen australiano en el Directorio de arte aborigen. Ver información sobre Ngurrara: The Great Sandy Desert Canvas". www.aboriginalartdirectory.com . {{cite web}}: |last=tiene nombre genérico ( ayuda )
  4. ^ Movers and Shakers, Nueva York , "Leaving C&M", de Sarah Douglas, Art and Auction, marzo de 2007, V.XXXNo7.
  5. ^ "Pintura y Escultura Internacional | Número 29, 1968".
  6. ^ "Copia archivada" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 1 de febrero de 2014 . Consultado el 29 de enero de 2014 .{{cite web}}: Mantenimiento CS1: copia archivada como título ( enlace )
  7. ^ nl:Hekelgemse zandschilderkunst
  8. ^ ab "Base de datos de la colección del Museo de Artes y Diseño". Colecciones.madmuseum.org. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2014 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  9. ^ "Base de datos de la colección del Museo de Artes y Diseño". Colecciones.madmuseum.org. Archivado desde el original el 28 de enero de 2012 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  10. ^ "Mite hace lo correcto". ARTnoticias. Marzo de 2012 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  11. ^ "Mandalas modernos: una publicación invitada sobre el impresionante arte de Elvira Wersche: Through The Sandglass". A través de thesandglass.typepad.com. 2011-08-02 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  12. ^ "Elvira Wersche, Electrón". YouTube. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2021 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  13. ^ "Catálogo digital de Andy Goldsworthy: 1983_127". Goldsworthy.cc.gla.ac.uk . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  14. ^ http://www.crmoon.com/gold%20beach%20drawing%20web.jpg [ archivo de imagen de URL simple ]
  15. ^ "YouTube". YouTube . Consultado el 1 de mayo de 2014 .[ enlace muerto de YouTube ]
  16. ^ "Increíbles dibujos de arena en las playas de California". Panda aburrido. 2011-07-20 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  17. ^ "Base de datos de la colección del Museo de Artes y Diseño". Colecciones.madmuseum.org. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2014 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  18. ^ "VIDEO: La artista china Cui Fei rastrea sus filosóficas pinturas de arena en MAD | BLOUIN ARTINFO". Origen-www.artinfo.com. 2012-08-12. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2014 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  19. ^ "Vik Muniz» Artes en el MIT / Artistas ". Arts.mit.edu . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  20. ^ "Las 10 obras de arte más creativas hechas con materiales inesperados por Vik Muniz | Las 10 más de todo". Themost10.com. 18 de febrero de 2013 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  21. ^ "Se agregaron nuevas instalaciones de piso temporales a la exhibición 'Swept Away' en el Museo MAD". Observador de artes. 14 de mayo de 2012 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  22. ^ "Instalaciones |". Lindaflorence.me.uk . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  23. ^ "Pintura de arena en Columbus Circle". Hiperalérgico.com. 2012-06-08 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  24. ^ "Inclínate ante esta impresionante y efímera caligrafía de arena". Huffingtonpost.com. 2013-08-13 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  25. ^ 23.000 visitas (21 de marzo de 2012). "Impresionantes dibujos de arena de Andrés Amador". Panda aburrido . Consultado el 1 de mayo de 2014 .{{cite web}}: Mantenimiento CS1: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  26. ^ "Artista y naturalista de Morning Earth Ahmad Nadalian". Morning-earth.org. 2007-02-14 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  27. ^ "El Museo de Arte de Monterey presenta Regreso al mar, salinas de Motoi Yamamoto« Museo de Arte de Monterey ". Montereyart.org. Archivado desde el original el 23 de abril de 2014 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  28. ^ "Arte de arena hecho con sal - Regreso al mar". Videosift.com . Consultado el 1 de mayo de 2014 .

Fuentes

enlaces externos